Tesi radical design

Page 1

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004) In Storia delle arti e conservazione dei beni artistici

Tesi di Laurea

Il design degli anni Sessanta e Settanta : un nuovo modo di intendere l'utenza, tra progetti di utopia radicale e impegno sociale

Relatore Ch. Prof. Stefania Portinari Correlatore Prof. Nico Stringa Laureando Simona Scopelliti Matricola 825991 Anno Accademico 2011 / 2012


Indice Introduzione

1

Premessa

7

CAPITOLO 1

10

Il tema della casa: l’abitare

13

L’Adi e il premio Compasso d’oro

16

Arte e design: uno scambio reciproco

19

Joe Colombo

23

La Triennale di Milano negli anni Sessanta

25

Illustrazioni al Capitolo

32

CAPITOLO 2 – Il radical design il rapporto con l’utente e l’invito alla partecipazione Il contesto culturale

40

La nascita del radical design in Italia

41

La crisi del Movimento Moderno e la nascita della società dei consumi

44

L’ondata pop

46

Architettura pop in Italia

50

L’ambiente domestico, l’oggetto pop e prototipi sperimentali L’oggetto pop

53

Oggetti pop e “tipicità caratteristica”

55


Pop e plastica

57

Superarchitettura

61

Archizoom e il superamento del pop

63

Superstudio

69

Il design per risvegliare la creatività Una progettazione antiautoritaria

73

La ribellione alla macchina e le esperienze creative degli anni Cinquanta

75

Il rinnovamento dell’architettura

76

La distruzione dell’oggetto

78

L’arte è facile

81

Abitare è facile!

82

Progettare in più: l’utente e lo spazio privato

87

Archizoom, Dressing design

89

Vestirsi è facile

91

Aeo, la poltrona vestita

96

Illustrazioni al Capitolo

98

CAPITOLO 3 Architettura e design radicale nello spazio cittadino

114

Campo Urbano

115

I gruppi fiorentini

117

Il gruppo Ufo

118

L’impegno sociale dei 9999 e del Gruppo Strum

119

La distruzione della città

120

L’uso della città

123


Ugo La Pietra

125

Global Tools

130

Riccardo Dalisi

134

Illustrazione al Capitolo

140

CAPITOLO 4 Enzo Mari, un radical differente

146

Gli inizi: l’arte programmata, l’impegno sociale

148

La contestazione

154

Il primo approccio al design: artigianato o industria?

158

Parola d’ordine: semplicità

161

Proposta per la lavorazione a mano della porcellana

162

Progetto aperto

164

Illustrazioni al Capitolo

167

Conclusioni

175

Bibliografia

179

Sitografia

183


Introduzione Questo lavoro di tesi intende trattare gli sviluppi del design tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta in Italia. A quarant’anni di distanza dagli eventi, quegli anni sembrano essere divenuti un periodo di forte interesse. Su di essi si focalizzano ricerche e mostre che ne ripercorrono gli eventi e le storie, e mentre la moda sembra riproporne i dettami glam indossati sulle passerelle dalla modella-icona Twiggy e sul palcoscenico da David Bowie, le aziende di design si impegnano a rieditare e considerare storicamente vari pezzi del furniture di quegli anni. Una sorta di riabilitazione dei “terribili” anni Settanta, è, inoltre, in corso ormai da tempo e tale fenomeno non stupisce se si guarda alle non poche similitudini tra quel decennio e l’età corrente, a partire dal senso di incertezza e di crisi, fino alla voglia di rivoluzione e alla sete di democrazia, messi in risalto da una società di cui ogni manifestazione era segno della sua stessa sclerosi. Per l’Europa occidentale e per il nostro Paese si trattava, dunque, di un periodo particolare e complesso. Se, infatti un primo momento, intorno alla metà del decennio dei Sessanta, sarebbe stato caratterizzato dall’affermazione di un clima di apparente benessere, generalmente sentito anche grazie alla ventata di ottimismo portata dalla cultura giovanile, dalla musica, dalla moda alternativa, ma anche dalle maggiori possibilità economiche e dal più alto livello di istruzione della maggioranza del popolo italiano, negli anni a cavallo tra i due decenni si sarebbero avviate una crisi insanabile ed una rottura traumatica col passato e con le tradizioni. Il decennio dei Settanta avrebbe tentato di sciogliere i nodi politici e sociali degli anni precedenti e avrebbe vissuto il presente con un sentimento di urgenza, alla ricerca di risorse morali e materiali al fine della costruzione di un futuro sentito come sempre più incerto. Quel periodo, inoltre, sarebbe passato alla storia con l’appellativo di “anni di piombo”, secondo la formula di Mario Capanna (che visse quel periodo da contestatore), di stragi e terrorismo, ma anche di lotta armata e battaglie civili, vissute come prolungamento della ribellione sessantottina, dopo la quale tutto sembrava potesse deflagrare nello scontro di opposte ideologie. In questo contesto, già politicamente complesso, altre cause di natura economica avrebbero contribuito ad aggravare le condizioni della società italiana, non ultima l’aumento del prezzo del petrolio che avrebbe messo in crisi la grande industria. La società italiana pareva accorgersi che gli anni del boom economico erano finiti e che la loro più importante conseguenza era costituita dal mutamento delle modalità di produzione e consumo ormai massificato dei beni, che avviavano verso uno sviluppo in direzione del neocapitalismo. Quest’insieme di fattori non poteva essere ignorato dal mondo del design industriale, caratterizzato in questi anni da lunghe e feconde controversie.

1


Un evento significativo, che era stato punto culminante e cassa di risonanza di questioni trascinate da lungo tempo, era stato nel 1968 l’occupazione della XIV Triennale di Milano dedicata al tema del “grande numero”, un episodio che aveva suscitato disordine e scompiglio nel settore della progettazione. Per gli occupanti i designer erano servi sciocchi del capitale (“Designers da contenitore di napalm” recitava un cartellone sostenuto da uno dei manifestanti) e da loro si pretendeva che riducessero al minimo qualsiasi rapporto con le strutture economiche del sistema. Benché le critiche della cultura giovanile venissero mosse all’intero sistema di produzione e diffusione della cultura (com’è dimostrato dal fatto che anche la Biennale di Venezia di quell’anno avrebbe subito delle minacce di occupazione) la contestazione risultava più aggressiva nell’ambito del design, data la sua stessa natura che prevede il coniugare un’attività di ricerca a una pratica, volta a risolvere le esigenze della collettività e del consumo tramite la progettazione e la produzione industriale, su cui ha enorme incidenza. Il design sarebbe dunque, stato “occupato” in quegli anni da una sorta di ripensamento circa la propria specificità e le possibilità e le utilità del suo inserimento nel contesto sociale. A intervenire nel il dibattito sarebbero state tre generazioni di designer: quella dei grandi veterani come Bruno Munari, Carlo Scarpa, Gio Ponti, Franco Albini, quella dei designer che iniziano ad essere attivi soprattutto tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio dei Cinquanta come Marco Zanuso, Anna Castelli Ferrieri, Marco Zanuso, Mario Bellini, i fratelli Castiglioni, Ettore Sottsass jr, Enzo Mari, e quelli della terza generazione che completavano la loro formazione negli anni Sessanta. Si tratta, chiaramente, di una divisione convenzionale e di comodo che non esprime le differenze esistenti tra idee e progetti di designer della stessa generazione, ma che dà l’idea delle diverse impostazioni del problema e delle forze in gioco. In questo specifico si tratta di un momento particolare in cui è difficile riuscire ad inserire un designer in una categoria piuttosto che in un’altra. Certamente ciò che accomunava la progettazione tanto del design, quanto dell’architettura, era un rifiuto netto dei principi del razionalismo e del Movimento Moderno, che trovava le sue radici nelle sperimentazioni dei gruppi inglesi e francesi degli ultimi anni Cinquanta e che sarebbe arrivato in Italia definitivamente negli anni Sessanta. Le ragioni di tale frattura sarebbero state esaminate al termine degli anni sessanta da Jean Baudrillard, il quale nei propri scritti disvelava la crisi del funzionalismo. Per lo studioso si trattava non di una crisi transitoria, o di un momentaneo orientamento del gusto, ma piuttosto del manifestarsi di qualcosa attinente lo statuto del funzionalismo. Egli sosteneva che per ogni oggetto esistesse un significato, che definiva oggettivo e determinabile: la sua funzione, che come naturale per il design e per l’architettura, si trasformava in segno. Tra le due guerre il funzionalismo avrebbe

2


trionfato, trasformando tutto in oggetto di calcolo, di funzione e significazione. L’imporsi di tali circostanze avrebbe fatto sì che l’efficacia di tali istanze andasse incontro ad un processo di progressiva erosione. Baudrillard teneva, tuttavia a sottolineare la completa arbitrarietà di tale principio, dato che l’eliminazione del superfluo e del decorativo e la corrispondenza tra funzionale e segnico riducevano tutto al segno stesso. Una volta immersi nella logica del segno gli oggetti avrebbero acquistato valore di scambio, senza il quale non vi sarebbe più stato valore d’uso. Al di fuori del loro significato semantico e sociale gli oggetti perdevano ogni valore, non rispondendo ad alcun bisogno reale. Egli concludeva, dunque definendo la teoria secondo la quale non sussisteva più la distinzione tra bisogni primari e bisogni secondari, ma si trattasse invece, nella società del consumismo, di funzioni indotte negli individui dalla forza interna del sistema. In questo modo l’oggetto, non più rispondente ad una necessità primaria, avrebbe assunto la connotazione di “investimento, fascinazione, passione, proiezione”, in una parola di desiderio. La critica al funzionalismo e al consumismo condotta dalla cultura architettonica negli anni indicati non avrebbe, tuttavia, avuto carattere strutturale ed in numerosi casi si sarebbe posto in continuità con i principi su cui i medesimi si basavano, continuando a comprendere il campo del desiderio e confermando, alla fine dei conti, le regole del sistema, piuttosto che capovolgerle. Andrea Branzi avrebbe definito il periodo compreso tra il 1964 e tutti gli anni Settanta come un momento di estremo realismo. Tale termine avrebbe assunto per quei progettisti valori diversi: alcuni lo avrebbero interpretato come urgenza di intervento in ambito sociale e politico, mentre altri avrebbero intenso come immersione nella cultura popolare, nell’accezione specifica di popular, dunque in relazione alle nuove consuetudini urbane e ai nuovi miti dell’immaginario di massa. In entrambi i casi questi designer avrebbero avuto dei forti legami con le arti visive: i primi provenendo dalle file dell’arte programmata erano ereditieri delle idee del Mac (Movimento arte concreta); i secondi, che possiamo individuare sotto l’etichetta di “radical” (pensata, secondo parte della critica, da Germano Celant), avrebbero guardato alla pop art e all’arte concettuale per quel che riguarda l’attenzione all’immaginario collettivo, ed inoltre alla body art, alla performance art, all’arte povera e alla land art. Particolarmente spiccato sarebbe stato l’impulso a coinvolgere la collettività, che si concretizzava nell'organizzazione di laboratori didattici e nella creazione, una volta approvata una nuova idea di spazio urbano, di luoghi di incontro, di dibattito e di protesta cittadina. La caratteristica principale del design di quegli anni, di fatto, sarebbe stata la costituzione di una doppia linea nell’attività progettuale. In alcuni casi, trattandosi della stessa personalità, possiamo parlare di una doppia coscienza: da un lato quella legata al mondo industriale, al rigore formale e alla necessità sociale della propria operazione; dall’altro il mondo utopico, ludico, poetico e

3


colorato dei progetti radical. Sarebbe, tuttavia, erroneo considerare il primo tipo di ricerca come più seria e la seconda, come spesso viene, invece fatto, solo come giocosa ed ironica, avulsa dai temi dell’attualità. Entrambe le anime avrebbero infatti, avuto in comune il fatto di intervenire nell’ambito teorico e di esprimere le proprie idee tramite la stesura di testi o articoli diffusi dalle numerose riviste (alcune delle quali sorgono in questi anni, altre ancora vedono il loro ciclo iniziare e terminare entro la fine del decennio stesso) e tramite l’organizzazione o la partecipazione attiva a mostre, convegni, tavole rotonde, saloni e manifestazioni. Entrambe le anime nel settore teorico, quanto in quello pratico si sarebbero espresse su tematiche sociali ritenute urgenti, come le questioni riguardanti la massificazione della società, sempre più assuefatta ad un sistema che ne sfruttava le energie ai fini della produzione e della vendita e che rendeva l’uomo incapace di esprimersi in maniera libera e creativa, opprimendolo nel settore lavorativo, quanto in quello privato, in cui lo bombardava di messaggi che lo portavano a desiderare di possedere oggetti superflui, e lo invogliavano a lavorare per averli. Si trattava di una sorta di circolo vizioso riconducente alla volontà di produrre per vendere e di vendere per produrre, di lavorare e quindi produrre per avere. Nell’ambito del design di quegli anni anche l’attività di filosofi e critici avrebbe una certa rilevanza ed il decennio Settanta si sarebbe aperto con la pubblicazione di un saggio che per la sua lungimiranza sarebbe diventato ben presto un classico, ovverosia La speranza progettuale (1971) di Tomás Maldonado. Si tratta di uno scritto che rispecchia l’atmosfera sociale e politica di quegli anni. In particolare è riflesso delle idee propugnate dai movimenti di rivolta giovanili, verso cui Maldonado era allo stesso tempo grato, per aver destato dal torpore arcadico una società terribilmente intricata, e duramente critico, per l’ostinazione in una lotta cieca e per certi versi nichilista. A questi progettisti lo studioso rimproverava infatti la scarsa fiducia nella progettazione, attività che, per quei giovani, equivaleva ad essere complici del sistema vigente. Ciò su cui Maldonado desiderava porre l’accento era il degrado dell’ambiente in cui si vive, contro il quale egli opponeva l’esercizio della coscienza critica ed invitava progettisti, intellettuali, giovani a ricostruire “la nostra fiducia nella funzione rivoluzionaria della razionalità applicata” e a ricercare “un’alternativa progettuale ed articolata alla convulsione della nostra epoca”. Nuovi stimoli ed alternative progettuali sarebbero state a lungo ricercate e con questa finalità veniva organizzata a Rimini, nel settembre 1970, la I Biennale internazionale di metodologia globale della progettazione, “Le forme dell’ambiente umano” che, come dichiarato da Carlo Giulio Argan in apertura dei lavori, poteva essere un’occasione di cooperazione tra teorici e operatori tecnici. Diversi interventi circa il rapporto, appunto, tra teorici e tecnici sarebbero stati proposti in una seconda occasione di confronto che veniva fornita appena due anni dopo dal convegno: “Industrial

4


design, teoria e pratica nella prospettiva degli anni Settanta” promosso dal Centro Studi e Ricerche Busnelli. Gli obiettivi principali erano “un ampio ed approfondito rilevamento del quadro della disciplina e la promozione di un utile dibattito sul ruolo che essa può giocare di fronte ad alcuni drammatici problemi che la nostra civiltà pone ogni giorno”. Nelle pagine seguenti dedicherò una particolare attenzione a quei progetti e a quelle manifestazioni di design che avrebbero cercato di stimolare l’utenza ad un rapporto più libero con gli oggetti e con la città e a farsi condizionare meno dalle operazioni del mercato e dalle convenzioni, e a quegli esprimenti che avrebbero tentato di risvegliare l’istinto creativo insito in ogni uomo, ma ormai sopito a causa di un mercato che gli offre tutto ciò che gli fa credere di desiderare e anche oltre. Il primo capitolo costituirà una sorta di introduzione utile non solo ad inquadrare il periodo trattato dal punto di vista storico e sociale, ma anche a fare una breve panoramica sui diversi e contrastanti fremiti che avrebbero dominato quegli anni. Nel secondo capitolo e

nel terzo capitolo entrerò nel vivo delle vicende del radical design:

considererò gli anni di formazione degli architetti e designer che avrebbero aderito al movimento e le diversità d’azione e di interessi che lo avrebbero caratterizzato. In particolare farò riferimento alla sensibilità dei vari gruppi e personaggi che lo avrebbero costituito, rispetto a tematiche sociali quali il condizionamento dell’uomo ai meccanismi della società consumistica e massmediatica e la sua scarsa libertà d’espressione tanto creativa quanto decisionale, contro cui i radical avrebbero risposto con proposte articolate e molto diverse tra loro, spesso legate dalla cifra ironica e provocatoria. Nel quarto capitolo dedicherò una particolare attenzione alla figura di Enzo Mari, personaggio non aderente al radical design, ma vicino in linea di pensiero alle sue istanze, che si sarebbe espresso sulle stesse problematiche tramite una serissima ed incessante attività teorica e produttiva. Gli strumenti di cui mi sono servita per la redazione della tesi sono stati vari volumi di critica e storia del design italiano, le monografie dedicate ai singoli designer e ai gruppi, ma soprattutto le riviste, per alcune delle quali ho compiuto un difficile lavoro di reperimento. Questa operazione, sebbene complicata ha rappresentato la parte più interessante ed entusiasmante del mio lavoro. Per comprendere la situazione storica e i rapporti tra design e società, oltre che per una visione complessiva della produzione di quegli anni mi sono servita di “Domus”, storica rivista fondata nel 1928 da Gio Ponti, di “Casabella”, fondata nello stesso anno da Guido Marangoni e di “Ottagono” fondata nel 1966 da aziende quali Artemide, Arflex, Bernini, Boffi, Cassina, Flos, ICF De Padova, Tecno e diretta da Sergio Mazza e Giuliana Gramigna. “Domus” e “Casabella” quest’ultima in particolare negli anni della direzione di Alessandro Mendini, dal 1971 al 1976, inoltre, avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella divulgazione delle idee, più che nella critica del radical design.

5


I designer gravitanti attorno al movimento radical in quegli anni avrebbero infatti ideato delle riviste, documenti preziosi e rari che rappresentano essi stessi dei veri e propri oggetti di design per la grafica scelta oltre che per le idee espresse. Riviste come “In-argomenti e immagini di design” fondata nel 1971, progettata da Ugo La Pietra e diretta da Pier Paolo Saporito, o “Progettare INPIÙ” fondata dallo stesso La Pietra nel 1973, avrebbero rappresentato un luogo di confronto e uno stimolo continuo di riflessione teorica per gli stessi radical e di esortazione per i lettori – fruitori a riflettere sui loro stili di vita, e di queste mi sono servita per avviare una scoperta delle idee e dei progetti meno noti del radical design.

6


Premessa Sebbene il 1968 sia ricordato per lo più per le manifestazioni del cosiddetto “maggio francese”, è necessario ricordare che in Italia il processo di politicizzazione e rivolta universitaria era iniziato già qualche anno prima, a partire dagli scontri tra studenti di estrema destra e della fazione politica opposta, occorsi presso la Facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma nell’aprile del 1966. A questi avrebbe fatto seguito l’occupazione nel novembre del 1967 delle Facoltà umanistiche dell’Università di Torino e nella primavera di varie Facoltà del centro nord, fino agli scontri dell’Università Valle Giulia di Roma, sede della Facoltà di Architettura. Gli scontri si sarebbero prolungati per tutti i Settanta e ciò che veniva chiesto dagli studenti erano un controllo diretto sulla loro formazione che non doveva farsi portatrice di alcuna ideologia di classe, un’estensione del diritto allo studio anche alle classi sociali meno agiate e un rapporto diretto tra università e mondo del lavoro. Questi punti erano nodali anche nel caso delle Facoltà di Architettura, in cui la progettazione del design non aveva ancora trovato una definizione istituzionale ed era insegnata in poche facoltà. Il primo corso ufficiale di industrial design, nel 1955, era stato quello tenuto da Leonardo Ricci presso la Facoltà di Architettura di Firenze, seguito da quello dell’Università di Napoli nel 1959. Successivamente, a partire dal 1962 e per alcuni anni, erano stati istituiti gli ISIA (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) di Venezia, Firenze e Roma che avrebbero dovuto formare figure complesse di designer, paragonabili, per vastità di ambiti di azione, ai designer contemporanei. Il tema dell’insegnamento del design nel corso del trentennio Cinquanta/ Ottanta avrebbe trovato ampie sedi di dibattito. Di questo, infatti, si sarebbero occupate numerose riviste, come “Casabella” e “Abitare”, e se n’è occupata l’ADI1 che nel 1960 organizzava all’interno della XII Triennale di Milano una mostra sulle scuole di disegno industriale, limitandosi però alla Hochschule fiir Gestaltung di Ulm e al Royal College di Londra. Proprio a proposito della mostra, E.N. Rogers dalle pagine di “Casabella- Continuità” si esprimeva duramente: 1

Associazione Disegno Industriale. L’associazione era stata fondata nel 1957. Ma la sua origine si può documentare nel 1952, anno in cui su “Domus” era stato pubblicato il Manifesto per il disegno industriale, in cui si leggeva che la situazione del design italiano era paradossale data l’inesistenza ufficiale della figura del disegnatore industriale, nonostante la presenza di personalità importanti nel disegno industriale mondiale. Per tale ragione si proponeva di promuovere la linea italiana e di censire i disegnatori industriali e si dava l’annuncio della futura nascita di una associazione dedicata a questa figura. Solo nel 1955 l’idea sarebbe stata ripresa nello studio di Gio Ponti da un gruppo eterogeneo di architetti, e industriali, che poi ne avrebbe costituito il Comitato fondatore, cui all’avvio ufficiale dei lavori, attestato al 6 aprile 1957, si aggiungevano come soci ingegneri, artisti, studiosi. Il suo scopo era, e resta ancora oggi, quello di promuovere e contribuire ad attuare le condizioni più appropriate allo sviluppo del disegno industriale in Italia.

7


“Difficile immaginare qualche cosa di più squallido, di più povero, di più inadempiente di questa rassegna che

nell'intendimento primo doveva illustrare metodi di lavoro, organizzazione,

indirizzi e risultati delle scuole. La documentazione è assolutamente inadeguata (…) Spiace che la responsabilità di questo episodio si debba far risalire proprio a quella Associazione del Disegno Industriale che avrebbe dovuto essere l'organismo più qualificato e competente a curare tale rassegna”2. All’Associazione veniva chiesta, in questo frangente, una presa di posizione netta. Essa avrebbe risposto solo dieci anni dopo, quando in occasione della “Settimana del design italiano” a Milano, organizzava un convegno sul tema invitando ad intervenire studiosi ed architetti, tra cui Clino Trini Castelli, Tomas Maldonado, Giovanni Spadolini, Mario Bellini, Vittorio Gregotti, Roberto Guiducci, Giuseppe Ciribini. Si sarebbe pervenuti ad una necessità concorde, l’inserimento della disciplina del design all’interno della riforma universitaria. Intanto, tornando alla questione delle rivolte studentesche del sessantotto, queste ed il tema dell’insegnamento del disegno industriale presso le Facoltà di Architettura, venivano affrontate da Giovanni Klaus Koenig, allora direttore di “Casabella”, sull’editoriale di apertura del numero di marzo 1968 della rivista. Egli scriveva: “È da molto che i templi dell’architettura stanno crollando (…) ai motivi specifici di protesta degli studenti di architettura si sommano inevitabilmente i motivi generali di tutta la crisi universitaria”3. Koenig, in seguito, sottolineava come i redattori della rivista non potessero far altro che dare una sommaria ed incompleta lettura del fenomeno di rivolta studentesca mondiale, ma si sentissero in dovere di esprimersi riconoscendo da una parte “il motivo ben nobile delle rivolte degli studenti”, e dall’altra condannando la violenza della lotta: “una lotta culturale vinta con la violenza non è vinta per niente (…) lottare contro il potere accademico per ottenere tutto il potere agli studenti è pura rissa fra violenti”4. Infine, Casabella, non poteva esimersi dal “dare la sua testimonianza nel campo specifico delle scuole di architettura” e invitava a riflettere sul fatto che “nelle facoltà di architettura italiane si guarda oggi con estremo sospetto, se non con aperto disprezzo, all’industrial design”. L’equazione errata che Koenig cercava di smentire era quella secondo cui industria potesse essere equivalente a capitale e come di conseguenza fosse legittimo considerare il designer un “servo sciocco del capitale” e continuava scrivendo: “Se le cose stessero davvero in termini così drastici, il problema sarebbe già chiaro (…) Ma non è così, purtroppo; e la prova 2

A. Pansera, Storia e cronaca della Triennale, Longanesi, Milano 1978. G. K. Koenig, Le ombre del tempio, in “Casabella”, n. 324, marzo 1968, p. 3. 4 Ibidem. 3

8


è che la scuola migliore di design oggi esistente, quella di Ulm, si trova ad essere assassinata proprio dalle strutture capitalistiche che dovrebbero essere le tenere balie del design”5. La lucidità delle parole di Koenig sarebbe apparsa quanto più lampante appena qualche mese dopo, quando il mondo della cultura sarebbe stato fortemente scosso dall’occupazione della Triennale di Milano, durante la quale si sarebbe deciso “di estendere l’occupazione a tutte le manifestazioni di questo tipo, a cominciare dalla prossima Biennale di Venezia (…) Si invitano intanto tutti gli artisti ed i critici d’arte a tener conto di questa decisione e ad unirsi ai gruppi di studenti operanti all’interno della Triennale occupata”6. La XIV Triennale di Milano sarebbe stata occupata infatti il 30 maggio 1968, subito dopo il taglio del nastro, nessuno avrebbe avuto il tempo di vederla eccetto i cosiddetti “addetti ai lavori”, nonostante questo le critiche al mondo della progettazione industriale nel corso della contestazione sarebbero state molto dure e queste stesse sarebbero passate alla storia, penalizzando per decenni le potenzialità delle forze creative che si erano impegnate per la realizzazione della mostra. Il Palazzo dell’Arte da quel pomeriggio per otto giorni sarebbe diventato sede di dibattiti ed assemblee e una volta avvenuto lo sgombero per intervento della polizia, avrebbe riaperto dopo due settimane. Ad organizzare la manifestazione, che poi sarebbe sfociata per volere dei manifestanti in occupazione, era stata l’Associazione Pittori e Scultori di Milano che in un documento invitava operai, studenti, artisti a manifestare uniti. L’Associazione dichiarava come suo primo scopo quello di “sovvertire qualunque tipo di manifestazione imposto dall’alto e di programmare in sedi assembleari il nuovo ruolo ed il nuovo impegno delle istituzioni culturali e degli intellettuali nei confronti della società”7. Le questioni che l’occupazione intendeva mettere in risalto erano l’allontanamento progressivo dell’architettura e del design dai bisogni concreti della società, l’imborghesimento del prodotto finale destinato ad una elite che disponesse di un elevato potere d’acquisto e di un livello culturale medio- alto ed, infine, l’assoluta dipendenza della ricerca dalla tecnologia. Ma fino a quella data cosa era successo nel mondo del design italiano? Per poter proseguire e per comprendere gli sviluppi successivi è necessario fare una breve digressione e raccontare in maniera sommaria gli avvenimenti salienti del decennio sessanta.

5

Ibidem Documento n. 1, 30 Maggio 1968, a cura dell’Associazione Pittori e scultori di Milano, riportato in “L’uomo e l’arte”, n. 5-­‐6, agosto-­‐settembre 1971, p. 60 7 Ibidem 6

9


CAPITOLO I: Gli anni Sessanta: le aziende e le proposte Gli anni Sessanta avrebbero rappresentato il decennio in cui il design italiano sarebbe passato da un momento di boom economico ad una situazione di crisi. In questo decennio l’Italia, da paese ad

economia

essenzialmente

agricola,

avrebbe

messo

a

frutto

quel

processo

di

industrializzazione che le altre nazioni europee avevano già compiuto, ottenendo, nonostante ciò, risultati straordinari, tanto da riuscire ad entrare in piena competizione con queste ultime, grazie alla realizzazione prodotti di qualità, caratterizzati da una spiccata invenzione formale. Secondo i dati riportati da Stefano Casciani in un saggio sull’argomento, in quel momento “gli addetti all’industria (8.500.000) superano di gran lunga gli occupati in agricoltura (5.500.00). Il numero dei disoccupati scende da 1.800.000 nel 1954 a 623.000 nel 1962”8. Intanto, i consumi aumentavano notevolmente (quelli privati del 50% rispetto al decennio precedente) e per la prima volta le famiglie italiane (nonostante l’ancora insanato divario tra il nord, ricco ed “europeo” ed il sud, povero e rurale) avevano accesso ad un universo di oggetti che prima era tipico solo di un’elite, questo grazie soprattutto al nuovo sistema di produzione capitalistica, che consentiva di realizzare in grande serie gli stessi oggetti che prima erano prodotti artigianalmente, rendendone i costi più accessibili e rispondendo a esigenze variabili di spesa. L’Italia era entrata a pieno titolo nell’epoca dei consumi di massa, in cui si acquistava non più solo ciò che era strettamente necessario, ma si lasciava un margine di spesa per ciò che un tempo era considerato superfluo. La pubblicità sfruttava ogni mezzo, fino a coinvolgere gli studi psicologici per convincere il consumatore ad acquistare prodotti nuovi o nuovi modelli. Quello della pubblicità era un mezzo tramite il quale (soprattutto grazie agli spazi sempre più ampi dedicati all’arredo anche dalle riviste non specializzate) non solo si spingeva il consumatore ad acquistare, ma lo si “educava” anche, formando in esso una maggior consapevolezza del bello e dell’utile, tanto che nel corso del tempo questi avrebbe iniziato a manifestare esigenze tecniche e pratiche sempre più sofisticate. I designer operanti in quest’epoca avrebbero compreso appieno tale mutamento e, come giustamente affermava Vittorio Gregotti: “La seconda generazione dei designer italiani entra in campo quando le battaglie per il moderno sono state vinte e una sedia ed una poltrona non sono

8

Design in Italia, 1950-­‐1990, a cura di S. Casciani, G. Di Pietrantonio, Politi editore, Milano 1991, p. 36.

10


cimenti di cultura ma oggetti di mercato, nel senso attivo della parola, elementi di aggancio al mondo della produzione”9. Nel mondo della produzione di quegli anni si stavano formando numerose aziende, che nascevano o si rinvigorivano e che da lì a poco sarebbero diventate le icone del decennio: Cassina (che dal 1965 iniziava la raffinata operazione storica di rieditare i classici del design moderno a partire dai mobili disegnati nel 1929 da Le Corbusier e Charlotte Perriand e a tale attività affiancava anche la produzione di oggetti all’avanguardia disegnati dai designer italiani più giovani) , Arflex, Artemide, C&B (nata dalla collaborazione tra Cesare Cassina e Piero Busnelli, e che si occupava per lo più della produzione di imbottiti), Boffi, Gavina, Gufram, Kartell, Olivetti, Poltronova, Zanotta, solo per nominarne alcune. I casi di Olivetti e di Kartell presentavano alcune particolarità. Olivetti aveva già iniziato da qualche anno la collaborazione con Ettore Sottsass, che per questa aveva già disegnato nel 1959 il primo grande calcolatore elettronico Elea 9003 e nel 1964 la macchina da scrivere Techne3, quando Roberto Olivetti gli proponeva di entrare stabilmente in azienda divenendo direttore del settore dedicato al design. La soluzione trovata da Sottsass sarebbe stata del tutto peculiare, infatti, egli proponeva l’apertura di un atelier in cui i collaboratori, selezionati da lui, secondo le necessità dell’amministrazione aziendale, sarebbero stati dei freelance pagati da Olivetti. Questo consentiva ai designer di lavorare in autonomia senza essere totalmente assorbiti dall’ambiente industriale, oltre alla possibilità di una maggiore circolazione di idee. Un modello totalmente diverso rispetto a quello degli altri paesi europei che tendevano, invece, ad integrare il designer nel sistema industriale. Olivetti si serviva anche di una serie di collaboratori che la assistevano nella realizzazione degli uffici, dei negozi, degli showroom e delle mostre, tramite le quali l’azienda promuoveva, anche al di fuori dei confini nazionali, la propria immagine e quella dell’architettura, del design e dell’arte italiani: Bruno Munari, per esempio, avrebbe coordinato a Milano la “Prima mostra sull’arte cinetica e programmata”, promossa da Olivetti nel 1962; Louis Kahn avrebbe realizzato gli uffici e la fabbrica in Pennsylvania (1967 – 1970); Kenzo Tange il Centro Olivetti a Yokohama (1969 – 1972) ; i BBPR, dopo la realizzazione dello store newyorkese nel 1954, avrebbero collaborato ancora con Olivetti, realizzandone gli uffici a Barcellona 1964. Per quanto riguarda invece Kartell, l’azienda era stata fondata nel 1949 dall’ingegnere chimico Giulio Castelli a Noviglio in provincia di Milano. L’azienda a partire dagli anni sessanta si consolidava grazie, soprattutto, alla produzione di pezzi di design d’arredamento in plastica. 9

V. Gregotti, Marco Zanuso, architetto della seconda generazione, in “Casabella”, n. 216, 1957.

11


Il caso di Kartell non era unico nell’Italia di quel tempo, infatti, molte aziende erano interessate alla produzione in materie plastiche. Le stesse aziende operanti nel settore della produzione e sperimentazione dei materiali polimerici, come Pirelli, Montecatini, Anic, Eni, si dimostravano sempre più interessate ai problemi del design. A partire da quegli anni, la plastica non era più sinonimo di prodotto atto a sostituire materiali nobili e naturali, ma veniva privilegiata per le sue virtù di resistenza, serialità e possibilità cromatiche. Addirittura si notava allora un ribaltamento di percezione e identità: i materiali naturali venivano camuffati da artificiali, esemplare in questo senso era il caso delle sedute Saratoga, disegnate nel 1965 da Lella e Massimo Vignelli per Poltronova, in cui il legno della struttura di base venne laccato in poliestere, e quelli artificiali diventano ricercati, come il Moplen (marchio registrato dalla Montecatini con cui si indicava il polipropilene isotattico) che invadeva le case degli italiani in piccoli oggetti d’uso quotidiano, dalle stoviglie ai giocattoli, e perfino alcune componenti d’arredo venivano realizzati in plastica. Nonostante ciò, non bisogna dimenticare che gli anni sessanta non avrebbero visto solo la celebrazione dei nuovi materiali e dei colori vivaci dallo spirito democratico, ma sarebbero stati anche gli anni della breve seppure intensa esperienza del neoliberty italiano, che da qualche tempo stava intraprendendo un gruppo di architetti milanesi e torinesi. Il decennio si era aperto con la mostra “Nuovi disegni per il mobile italiano” tenutasi nel 1960 presso l’Osservatorio delle arti industriali di Milano, con la quale si intendeva dare slancio a quel movimento di reazione al razionalismo che trovava un punto di riferimento nell’opera di architetti quali Charles Rennie Mackintosh, Hendrik Petrus Berlage, Michel De Klerck, Frank Lloyd Wright. Gabetti e Isola scrivevano: “Se cerchiamo sui banchi i libri di un poetico passato, questo succede perché siamo stanchi di una dieta saggia. Ci interessano i ‘pionieri’, non perché annuncino il verbo prima dell’avvento, ma per quel tessuto di realizzazioni vive, che fu comune a loro o ad altri in un passato non poi così lontano”10. Le forme, come avrebbe Gillo Dorfles, sarebbero passate “da un’era di geometricità rettangolistica ad una sinuosità enveloppante”. A questo movimento si potevano ricondurre ad esempio: la poltrona in legno curvato Cavour, disegnata da GregottiStoppino- Meneghetti, per Sim ed insignita nel 1960 del Premio Compasso d’oro; la poltrona Sanluca, disegnata da Achille e PierGiacomo Castiglioni per Gavina nel 1960, caratterizzata da forme dinamiche, concepita in vari elementi stampati e, poi assemblati; la poltrona Nastro (1965) di Joe Colombo, realizzata con bastoni di malacca curvati e giuntati tra loro, i mobili disegnati da Gabetti e Isola; la poltrona a dondolo in legno di faggio curvato, Sgarsul, di Gae Aulenti, realizzata nel 1962 da Poltronova. 10

R. Gabetti, A. Isola, L’impegno della tradizione, in G. Ciucci, F. Dal Co, Architettura italiana del ‘900, Electa, Milano 1993, p. 101.

12


Il movimento avrebbe generato un lungo dibattito sulle pagine delle riviste di architettura (in particolare “Casabella”, all’epoca diretta E.N. Rogers, che lo avrebbe sostenuto) durante il quale questo sarebbe stato interpretato nei modi più diversi: per Paolo Portoghesi si trattava dell’espressione dei “superstiti valori della borghesia”11; per Rayner Banham era l’elogio del gusto borghese, che segnava un’imbarazzante “ritirata italiana dal Movimento Moderno”12. Non si trattava, probabilmente, dell’espressione né dell’una né dell’altra tesi, ma di un momento in cui nuovi problemi venivano a galla, esprimendo innanzitutto la volontà di deviare dall’ortodossia del Movimento Moderno, anche per rispondere alle necessità di un nuovo stile di vita, motivo per il quale, nel corso dello stesso decennio, tale deviazione dall’International Style avrebbe preso ben altre strade, esprimendosi secondo forme e contenuti teorici ben diversi rispetto ai dettami del neoliberty.

Il tema della casa: l’abitare Tema centrale di questi anni era ancora quello dell’abitare. Argomento delicato, come avrebbe ricordato Andrea Branzi in un suo saggio: “Il ritardo dell’Italia nelle fasi iniziali della rivoluzione industriale ha pesato molto sulla nostra attuale cultura del progetto, e soprattutto sulla formazione di una idea più teorica che pratica, nell’abitare moderno”13. Infatti, se la borghesia emersa dalla rivoluzione industriale costruiva i suoi modelli dell’abitare già nell’Inghilterra vittoriana e nella Francia di Napoleone III, basandosi su semplici regole di decoro e igiene, che potevano essere rinnovate in base ai cambiamenti di gusto ed alle novità tecnologiche, in Italia, la “cultura” della casa si sarebbe imposta come urgenza da risolvere solo nel secondo dopoguerra, quando in molte regioni la casa era ancora l’abitazione rurale, testimonianza di un mondo legato ancora alla cultura contadina e marinara. Con la ripresa economica, risolte le questioni legate alla ricostruzione, molti architetti si sarebbero dedicati alla progettazione di un processo di rinnovamento delle forme del vivere, tanto negli spazi esterni e pubblici, quanto in quelli privati. Da questo momento molte iniziative sarebbero state dedicate alla sfera domestica, all’organizzazione degli spazi e alla loro fruizione. All’inizio del decennio allo spazio della casa veniva dedicato un palcoscenico fisso: dal 1961 la ridotta sezione della Fiera Campionaria di Milano, destinata a mobili e soprammobili, veniva

11

P. Portoghesi, L’impegno delle nuove generazioni, in Aspetti dell’arte contemporanea, a cura di A. Bandera, S. Benedetti, E. Crispolti, P. Portoghesi, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1963, p. 262. 12 R. Banham, Neoliberty. La ritirata italiana dall’architettura moderna,in Architettura della seconda età della macchina, a cura di M. Biraghi, Electa, Milano 2004, p. 54 13 A. Branzi, Un paese senza casa, in La cultura dell’abitare, il design in Italia 1945-­‐2001, a cura di G. Bosoni, p. 144 13


sostituita dal Salone del mobile, una manifestazione organizzata ancora oggi, che aveva lo scopo di riunire modelli realizzati ancora artigianalmente a prodotti del disegno industriale. Anche la rivista “Domus” avrebbe avuto una grande importanza nella promozione dell’immagine della casa italiana. Sarebbero state organizzate mostre, in spazi pubblici e grandi magazzini per attirare un pubblico più vasto e differenziato, in Italia e all’estero. Così nel 1967 apriva alle Galeries Lafayette di Parigi l’esposizione “Presénce d’Italie” al cui interno trovava posto la sezione “Domus Formes Italiennes”, cui seguiva in due tappe a Zurigo e a Rotterdam, rispettivamente nel 1969 e nel 1970, la mostra analoga “Domus design” con la quale, ancora una volta, si intendeva presentare all’estero gli esempi del design italiano più attuale, nei vari settori industriali, che toccavano tanto l’universo domestico, con elettrodomestici, mobili, complementi e accessori, comprese piastrelle e tendaggi, quanto quello dell’ufficio, oltre che il mondo dei trasporti, con le vetture concepite dal Centro Stile Fiat, o dall’industria automobilistica Bertone. La promozione, tuttavia, non andava fatta solo all’estero, ma anche in patria, dove il consumatore che non poteva accedere al Salone del mobile, poteva, invece, visitare l’Eurodomus una rassegna organizzata per la prima volta nel 1966 a Genova, durante la quale si misero a confronto oggetti d’arte e di artigianato e le più avanzate ricerche sull’applicazione dei nuovi materiali. Sulle pagine di Domus, la mostra veniva presentata con entusiasmo e vigore comunicativo: “ Eurodomus è una mostra che raccoglie (…) produzioni moderne in una voglia di civiltà, cioè di autenticità moderna: non è una mostra indiscriminata che raduni indifferentemente l’andazzo di produzioni comunque, in moderno e in antico, ma una mostra che esclude le produzioni inautentiche in moderno e in antico”14. Con il motto “Eurodomus è differente” veniva lanciata ai designer la sfida di cogliere l’autenticità del tempo presente, della civiltà moderna che non era, come rimarcato, “quella falsa, in cui viviamo infelicemente, che conserva in forme bastarde e commerciali l’antico, e lascia andare in malora le vestigia vere”15, ma quella spiritualmente viva, che esprimeva la sua libertà creativa, basata su valori “ideativi e non imitativi”16 (in cui il valore economico è termine implicito, ma non esclusiva misura) negli spazi reali della nostra vita, dall’urbanistica all’architettura, dagli interni all’oggetto. Infatti, in mostra erano presenti ad esempio il primo autogrill prefabbricato disegnato da Cesare Casati ed Emanuele Ponzio e l’auto Secura. In occasione della prima edizione un gruppo di architetti riuniti sotto l’insegna di “Gruppo Domus Ricerca” si impegnava inoltre a progettare, con la collaborazione di Arflex e Boffi, un

14

Eurodomus, in “Domus”, n. 486, 1970. Ibidem 16 Ibidem 15

14


appartamento sperimentale: un monolocale di 25m², con all’interno un quadrato di 16m² attrezzato con tutti i servizi, cucina, bagno, doccia, armadio. Il tema dell’abitare compatto in quegli anni, come nei successivi Settanta sarebbe stato fondamentale e avrebbe costituito un ponte fra un tipo di progettazione razionalista, (continuazione delle logiche progettuali del Movimento Moderno all’interno del quale ha vasta importanza con il tema dell’existenz minimum o la machine à habiter lecorbusiana) e una progettazione nuova e futuribile dell’habitat, che si rinvigoriva nel 1969 anno in cui gli occhi di tutto il mondo si sarebbero rivolti idealmente al cielo, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo della loro navicella puntavano alla conquista della luna. Per quanto riguarda la seconda edizione di Eurodomus, allestita nella primavera del 1968 a Torino, sarebbero state indagate tutte le possibilità formali fornite dall’uso dei materiali plastici. Andrea Branzi avrebbe ricordato il forte messaggio innovativo che essi erano in grado di trasmettere: “materiali nuovi per oggetti nuovi, materiali artificiali per l’uomo moderno”, oltre ad uno spirito democratico ed egualitario. L’uso dei materiali artificiali rivoluzionava anche la costruzione e progettazione degli imbottiti17 grazie all’uso dei poliuretani elastici stampati a caldo o a freddo, che consentivano di ottenere in un solo gesto costruttivo prodotti finiti, a metà strada tra l’arredamento e la scultura, in cui struttura e sovrastruttura erano integrate in un’unica massa. A partire ancora dal tema della casa durante quel decennio sarebbero state organizzate a Firenze le due edizioni ( la prima nel 1965, la seconda ed ultima nel 1967 ) della “Biennale degli interni oggi”. Il tema dell’edizione del 1965 era “La casa abitata”. La mostra voluta da Pierluigi Spadolini e Giovanni Michelucci aveva la scopo di verificare la possibilità: “di comporre il dissidio tra la nuova configurazione del mondo, della vita, dei rapporti tra gli uomini, creati dalle nuove esigenze della cosiddetta mid-cult, dalla civiltà industriale e tecnologica, dalla dilatazione delle dimensioni spaziali conosciute che snaturano il vivere odierno e minacciano una più terrificante trasformazione per il futuro, e la necessità per l’uomo di ritrovare almeno una speranza di continuità nella propria misura”18. Tale scopo si concretizzava in un allestimento che partiva da una idea semplice, ma allo stesso tempo fresca: ogni ambiente della casa doveva essere arredato da uno studio o da un architetto diverso; la novità stava nella presentazione dei dettagli: asciugamani nei bagni, vestiti negli armadi, stoviglie in cucina, come se gli spazi presentati fossero realmente vissuti e abitati. Come 17

L’ausilio della gommapiuma per l’imbottitura era stato già sperimentato negli anni Cinquanta da Zanuso con la poltrona Lady prodotta nel da1951, Arflex, che nel 1957 metteva in produzione anche la poltroncina Cubo dei fratelli Castiglioni. 18 F. Brunetti, Leonardo Savioli architetto, Edizioni Dedalo, Bari 1982, p. 25. 15


ricorda Giovanni Klaus Koenig in uno scritto sulla figura di Pierluigi Spadolini, c’è chi prese alla lettera le indicazioni date dai curatori della mostra, come Luigi Moretti ed Emilio Isotta che “si trasferirono per una settimana a Palazzo Strozzi, mostrando loro stessi al lavoro negli studi che avevano ricostruito o costruito apposta”19. Se Moretti e Isotta si occupavano dello spazio studio, i Castiglioni invece arredavano la sala da pranzo con uno stile asciutto, ma allo stesso tempo caratterizzato da elementi insoliti, come la scala poggiata alla parete, sempre utile da avere a portata di mano per prendere oggetti in alto, la pianta appesa alla parete, il mobile a gradoni, ed una palafitta/scultura; Sottsass portava in mostra la camera da letto Kama Sutra che servendosi di allestimento vivace, al cui centro trovava posto il letto matrimoniale, superava ogni dettame funzionalistico e rappresentava una sorta di presagio riguardo al futuro modo di intendere il progetto che si sarebbe manifestato, di lì a poco, nelle operazioni radicali; scaffalature e pareti attrezzate ( un must di tutti i sessanta e i settanta perché utili nella divisione degli spazi interni, oltre che nella funzione di contenitore) erano presentati da Mangiarotti (che portava un prototipo che poi sarebbe diventato il Cub8, prodotto da Poltronova nel 1967) e da Zanuso che se ne serviva per scandire lo spazio soggiorno/camera dei bambini; Savioli presentava una cellula per casa minima, che poteva essere inserita in qualunque struttura urbana e che constava di parti fisse e prefabbricate quali il bagno, la cucina e le scale e di elementi mobili da assemblare a seconda delle necessità dell’abitante.

L’ADI e il premio Compasso d’oro Intanto in quel periodo l’ADI organizzava dibattiti e tavole rotonde, i suoi membri pubblicavano ricerche e saggi, venivano svolte delle attività all’estero, partecipando a mostre o alle iniziative dell’ ICSID ( International Council of Societies of Industrial Design). I temi su cui l’Associazione si sarebbe concentrata sarebbero stati: la formazione del designer, la professione del designer ed il suo ruolo nella società, le relazioni tra il design e l’industria. Il mezzo che in quegli anni avrebbe espresso più chiaramente le posizioni dell’Associazione, sarebbe stato l’organizzazione del premio Compasso d’oro, forse tra le varie attività la più nota dell’ADI, anche per la continuità e la storicità acquisita20. Nel 1962 il concorso subiva delle innovazioni: si stabilivano la cadenza biennale, piuttosto che annuale, e nuove modalità di partecipazione, che 19

P. Spadolini, Architettura e sistema, a cura di G.K. Koenig, P.A. Cetica, F. Gurrieri, Edizioni Dedalo, Bari 1985, p.62. 20 Nato nel 1954, da un'idea di Gio Ponti, sarebbe stato per anni organizzato dai grandi magazzini la Rinascente, allo scopo di mettere in evidenza il valore e la qualità dei prodotti del design italiano allora ai suoi albori. Le prime quattro edizioni del Premio si sarebbeto tenute con cadenza annuale e sarebbero state organizzate da La Rinascente, che iniziava a collaborare con l’Adi dal 1958. Il Premio sarebbe stato , in seguito, donato all’Adi, che del 1967 lo curò in completa autonomia. 16


da quel momento in poi poteva avvenire solo per invito, secondo la selezione fatta dal Centro Documentazione dell’Associazione. La situazione del design italiano riscontrata dalla giuria di quell’anno (formata da: Giulio Castelli, Franco Momigliano, Augusto Morello, Bruno Munari, Pininfarina) era quella di un industrial design legato a prodotti “rivelatisi soprattutto virtuosismi

tecnico- formali o forzature sperimentali, o nel migliore dei casi, cose anche eccellenti e culturalmente importanti, ma espressione di una fase pionieristica ed aristocratica”21. La giuria intendeva, invece, che il design, in quegli anni così densi di mutazioni economiche e sociali, avesse il dovere di rivolgersi ad un mercato il più possibile ampio, che non fosse perciò solo quello di una elite socio-economica, ed inoltre, auspicava per i prossimi anni un maggiore impegno del design nella creazione di prodotti relativi a servizi collettivi. Venivano pertanto assegnati nove premi, di cui tre relativi al furniture (il vaso- portafiori di Sergio Asti per Salviati, il tavolo da pranzo, gioco, studio di Mario Bellini per Pedretti, il tessuto per tenda JL di Renata Bonfanti), all’elettrodomestica e all’elettronica ( la Cucina a gas Rex modello 700; Modello 5169, livello di alta precisione Ufficio Tecnico Salmoiraghi; la macchina da caffè Pitagora disegnata da Achille e Piergiacomo Castiglioni per Cimbali; il televisore Doney del duo ZanusoSapper per Brionvega) ed infine, ai servizi collettivi e al mondo dell’ufficio( cui erano indirizzati il tele indicatore alfa-numerico per aeroporti di Gino Valle per Solari e la serie mobili metallici Spazio dei BBPR per Olivetti). Per quanto riguarda l’anno 1964 la giuria (costituita da: Dante Giacosa, Vittorio Gregotti, Augusto Morello, Bruno Munari e Gino Valle) aveva ancora da lamentare carenze nel sistema produttivo

italiano e nella accettazione della figura del designer. In particolare ci si riferiva alla: “poco diffusa integrazione organica del design, inteso come fase imprescindibile ed irreversibile del processo produttivo”22 e quindi al fatto che il designer venisse inteso dalle aziende come consulente esterno che non veniva integrato nel processo produttivo, ed inoltre alla annosa problematica dell’inesistenza di istituzioni atte alla formazione del designer. Si segnalava, inoltre, lo “scivolamento di molto design verso la fase neo-stilistica del formalismo moderno”23oltre che una carenza nel settore della prefabbricazione ed una noncuranza del design rispetto ad una situazione, a livello nazionale, di ampio scompenso di produzione e distribuzione, sia nel campo dei servizi sia in quello dei beni di consumo. Venivano assegnati, dunque, cinque premi: a Zanuso- Sapper per le seggioline K1340, prodotte da Kartell, e dedicate ai bambini, totalmente realizzate in materiale plastico, che ne consentiva la realizzazione in un’ampia gamma di colori e studiate per favorirne l’impilabilità; a Rodolfo Bonetto per la sveglia 21

Relazione della Giuria 1962, in Compasso d’oro 1954-­‐ 1984, Electa, Milano 1985. Relazione della Giuria 1964, in Compasso d’oro…op.cit. 23 Ibidem 22

17


Sferyclock per Borletti; a Massimo Vignelli per servizio da tavola in melamina Compact, produzione Arpe, composto da tre vassoi di diversa misura (sei ciotole impilabili, una formaggiera, un contenitore cilindrico); ad Achille e Piergiacomo Castiglioni, per Spinamatic spillatore per birra; a Mario Bellini per la macchina marcatrice di caratteri magnetici CMC77004, prodotta da Olivetti. Caso particolare di quell’anno che soddisfaceva la volontà del direttivo ADI (Roberto Olivetti era alla presidenza assieme a Marco Zanuso, vicepresidente) di recuperare la finalizzazione sociale del design era la progettazione della segnaletica e dell’allestimento della Metropolitana di Milano, affidata due anni prima al team Albini- HelgNoorda24. Sebbene l’opera fosse stata apprezzata, iniziative di questo tipo non avrebbero trovato più alcun seguito in Italia. Nel 1967 la giuria del Compasso d’oro, giunto alla sua IX edizione, composta da: Aldo Blasetti, Felice Dessi, Gillo Dorfles, Tomas Maldonado, Edoardo Vittoria, decideva di concentrarsi sull’aspetto culturale, probabilmente per rispondere alla mancanza di un dibattito scaturito da una carenza di istituti di ricerca svincolati da logiche industriali. Per questo motivo si insignivano del premio, per gli studi teorico-scientifici, il n. 85 della rivista “Edilizia moderna” dedicato al design25, Enzo Mari per le “ricerche individuali di design”, Roberto Mango per le ricerche di design “sviluppate per il Corso di Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura dell’università di Napoli; mentre per l’impegno nel settore organizzativo e promozionale, erano premiate La Rinascente e la Triennale di Milano. Gli altri Compassi venivano assegnati a: La Dolomite per lo Scarpone da sci 4s, a Vico Magistretti per la lampada Eclisse prodotta da Artemide, a Joe Colombo, ancora per una lampada, la Spider per O-Luce, a Zanuso-Sapper per il telefono Grillo per Siemens, a Rodolfo Bonetto per la Macchina utensile Auctor Multiplex Mut/40° prodotta da Olivetti, ancora a Roberto Menghi per il capanno turistico Guscio, agli uffici tecnici di Fiat, per una ruota in lega leggera, a Zanussi per la lavabiancheria automatica Rex, ai fratelli Castiglioni per l’apparecchio ricevente per traduzioni simultanee via radio, a Gilbert Durst per un ingranditore e riproduttore fotografico.

24

Il progetto era caratterizzato dall’uso dei colori (il rosso per la linea 1 ed il verde per la linea 2) e da uno stile asciutto, chiaro e riconoscibile. 25 In questo numero Vittorio Gregotti, redattore, scriveva un ampio editoriale in cui definiva il design una disciplina giovane in via di assestamento, ma anche metodo di progettazione, di invenzione e di proposta, di ricerca di una risposta alle variabili necessità della società. Egli, inoltre, denotava il prevalere di un metodo progettuale unitario e senza subordinazioni tra le arti. A questo seguivano le interviste a M. Bellini, A. e PG. Castiglioni, A. Mangiarotti, R. Mango, A. Rosselli, E. Sottsass, G. Valle, M. Zanuso cui venivano posti sei quesiti circa la disciplina e la professione del designer. 18


Arte e design: uno scambio reciproco Il 1967, inoltre si può segnalare come l’anno di una importante svolta: per la prima volta il design italiano sembrava cambiare i modelli di riferimento e si allontanava dalla linea razionale promossa dal Bauhaus e dalla scuola di Ulm, per un avvicinamento reciproco tra universo della progettazione e mondo delle neo-avanguardie artistiche. Già nel 1954 Gillo Dorfles, attento ed acuto osservatore degli eventi, cui in realtà, egli stesso partecipava, notava che: “al giorno d’oggi molte delle più valide creazioni plastiche e pittoriche hanno ricevuto un diretto influsso dalla presenza sul mercato di alcune caratteristiche sagome create dall’industria, evidentemente accettate dal gusto del pubblico (…) D’altro canto è al pari indiscutibile che il gusto del disegnatore industriale si è orientato nello stesso senso di quello del pittore, dello scultore, dell’architetto d’avanguardia”26. Dorfles faceva riferimento in parte al Mac (Movimento arte concreta, nato a Milano nel 1948, che nel corso della sua esistenza si sarebbe impegnato per mettere in rilievo i rapporti tra arte e design, cui faceva capo lo stesso Dorfles e cui prendevano parte anche Gianni Monnet, Atanasio Soldati ed in particolare Bruno Munari, della cui opera si parlerà a breve), in parte alle rivisitazione del Liberty, cui si è già accennato. In quegli anni, molti artisti si avvicinavano al mondo della progettazione facendone un’attività occasionale ed incontravano le aziende operanti nel settore dell’arredamento per la realizzazione di progetti divertenti ed irriverenti, inconcepibili se svincolati dallo spirito di sperimentazione del tempo. Questi, senza entrare in polemica con un’idea di un design funzionale, pensavano a degli oggetti che intendevano porsi all’interno della casa come contrasto, ma anche completamento, di un arredamento per lo più basato su logiche razionali, generando un momento di sorpresa e di gioco, dato il frequente invito ad interagire attivamente con l’oggetto in questione. Gavina ad esempio nel 1965 chiamava Sebastian Matta a disegnare Malitte, un sistema di sedute formato da quattro poltroncine ed un pouf, in resina espansa sagomata rivestita con tessuto sfilabile. Le forme morbide ed ondulate se incastrate e sovrapposte formavano un muro scultoreo dai colori vivaci. L’operazione sarebbe stata ripetuta dallo stesso Gavina nel 1971, quando, per la Simon International (società nata nel 1968 dall’incontro tra lo stesso Dino Gavina e Maria Simoncini), concepiva la collezione Ultramobile, con la quale l’oggetto surrealista diveniva oggetto “funzionale” d’arredo; gli artisti chiamati a partecipare - Man Ray, Mereth Oppenheim, Marion Baruch, Sebastian Matta avrebbero creato un insieme di oggetti che erano un’esplosione di fantasia e creatività, a metà strada tra l’aspetto ironico e ludico ed il riferimento colto. Tra questi ad esempio: il tavolo Traccia di Mereth Oppenheim, ispirato al modello surrealista realizzato nel 26

A. Pansera, Storia del disegno industriale italiano,Laterza, Roma 1993, p. 231.

19


1939, caratterizzato dai piedi ispirati alle zampe di un uccello e dalle orme dello stesso impresse sul piano d’appoggio; lo specchio di Man Ray Le grand trans parents, un ovale allungato con su impresso il gioco di parole che gli dava il titolo; infine Magritta di Sebastian Matta, seduta ispirata alle mele e alla bombette, elementi ricorrenti nella pittura di René Magritte. Per altri artisti l’avvicinamento al design avrebbe significato una svolta nella loro carriera, dopo di questo infatti alcuni di essi avrebbero iniziato a dedicarsi interamente alla disciplina. A cavallo tra arte e design era sempre stata la carriera di Bruno Munari, personaggio chiave del design italiano la cui attività iniziava nel 1926, anno in cui giungeva a Milano e conosceva Marinetti e Prampolini che lo avrebbero introdotto nel gruppo futurista milanese. Sarebbe stato un uomo dai molteplici interessi, prolifico, instancabile, sincero e diretto nei suoi scritti, sempre innovativo e ironico e i suoi oggetti hanno ancora oggi la capacità di trascinarci in un mondo lieve, di incantarci in modo magico. Nel 1965, invitato dalla galleria Il Centro di Napoli a partecipare ad una tavola rotonda sul tema “Design e mass media”27 esprimeva la sua idea del mestiere del designer: “A differenza del pittore o dell’artista tradizionale il quale, attraverso i mezzi consueti, compone la sua opera e attende che questa parli agli altri, il designer si pone di fronte ad un problema richiesto dalla società, operando attraverso i nuovi mezzi che volta a volta, a seconda dei temi, gli vengono offerti dalla tecnica. Egli affronta il suo lavoro senza alcun preconcetto né di forma né di stile, né di astrazione o non astrazione, aderendo essenzialmente ai mezzi tecnologici disponibili per risolvere ciascun problema”28. Il designer per Munari era, dunque, un creativo utile alla società, che per raggiungere un equilibrio vitale aveva bisogno che gli oggetti e l’ambiente di cui si circondava quotidianamente fossero opere funzionali e ricche di fantasia. Per questi motivi l’opera di Munari sarebbe rimasta sempre all’interno di un’area di ambiguità, in cui la divisione tra prodotto industriale e prodotto artistico sarebbe rimasta spesso sottile. Come nel caso dei multipli, che egli definiva oggetti di design di ricerca, come il Tetracono (1965), edito da Danese, oppure Flexy del 1968, sempre per Danese. Oggetti con cui l’utente giocava e interagiva, o ne trasformava l’aspetto. Per evidenziare queste caratteristiche Munari stesso nel presentare l’opera ai lettori della rivista “Abitare” diceva: “Come un oggetto nello spazio cosmico, non ha alto e non ha basso, non ha destra e sinistra, davanti e dietro (…) può essere a due dimensioni, come a tre, a quattro, senza scompensi (…) Flexy è silenziosa, ha sempre la temperatura ambiente, nella nebbia quasi non si vede, è

27

Tenutasi presso il Museo di Villa Pignatelli, cui parteciparono anche G.C Argan, R. Assunto, F. Menna. Design e mass media, in Op. Cit n. 2, gennaio 1965.

28

20


indifferente all’environment, quando è con voi fa ciò che volete, quando è da sola è quasi immobile. Flexy sta al gioco”29. Munari sfruttava questo modo di intendere l’oggetto, concepito come una scultura pieghevole e trasformabile, per la creazione di giochi, edizioni d’arte, cestini, posaceneri e lampade, come nel caso di un altro oggetto emblematico di quegli anni, la lampada Falkland (1964) a tutt’oggi attualissima. La forma era semplice o, come la definiva Munari, spontanea e naturale. L’ispirazione derivava in parte dal mondo vegetale, dall’eleganza naturale della canna di bambù, in parte dalle lampade orientali: all’interno di un tubo di filanca bianco, sostenuto da un riflettore di forma circolare, erano inseriti a diverse altezze dei cerchi in metallo di circonferenza variabile. Minimo ingombro, efficienza e praticità erano le caratteristiche della lampada che una volta dismessa poteva semplicemente essere compattata in pochi centimetri e lavata senza togliere gli anelli della struttura. Munari, per un certo periodo negli anni Sessanta, sarebbe stato promotore e partecipante attivo dei movimenti d’arte cinetica e programmata, dalle cui fila proveniva Enzo Mari. I legami del movimento artistico con il design non erano pochi, a partire dall’interesse per le scoperte scientifiche e l’uso di

procedimenti tecnologici; essa, inoltre si basava su ricerche d’arte

percettiva e cinetica in cui il movimento non era da intendersi come spostamento dell’oggetto, ma come trasformazione scaturita dalla percezione dello spettatore. Il fruitore era, dunque, protagonista attivo di questo tipo di arte (che in alcuni casi creava delle vere ambientazioni e si poneva al confine con l’happening o l’atto performativo) e l’opera veniva studiata proprio in funzione degli effetti sullo spettatore e realizzata in materiali plastici, spesso meccanizzata e luminosa, progettata nei minimi particolari e prodotta con metodologie industriali che non sempre prevedevano la componente artigianale, tanto che ne era possibile l’esecuzione in serie. Laura Vinca Masini nel 1965, nel presentare l’arte programmata sulle pagine di “Domus” con il contributo chiarificatore di Munari, scriveva che si poteva parlare di opera aperta, come aveva teorizzato Umberto Eco nel catalogo della mostra sull’arte programmata, organizzata nel 1962 da Munari stesso presso il negozio Olivetti di Milano, “perché si svolge in un rapporto dialettico con l'osservatore, tanto che, al limite, si potrebbe dire che, non esistendo l'osservatore, l'opera non esiste”, ed in seguito, rimarcava l’apertura diretta e non virtuale, dovendo lo spettatore intervenire, non solo servendosi dell'occhio come tramite e intermediario tra lui e l'opera, ma più attivamente: “l'occhio deve avere una parte attiva nell'apprendimento e nella scoperta progressiva dell'opera”30. 29

Rassegna della produzione, in “Abitare”, n. 68, 1968. L.. Vinca Masini, Arte programmata, in “Domus”, n. 422, gennaio 1965 di L. Vinca Masini.

30

21


Il metodo di progettazione usato, assieme alla centralità del fruitore, lasciavano una sorta di imprinting nell’opera da designer di Mari, il quale avrebbe sempre concepito l’oggetto solo se strettamente legato ad un uso non passivo da parte dell’utente. Lo dimostrava nelle sue opere ancora legate all’arte più che al design, come in Oggetto a composizione autocondotta del 1959, che altro non era che una sorta di “riedizione” dei Rotoreliefs (1935) di Duchamp. Si trattava, infatti, di un oggetto costituito da un contenitore di vetro in cui erano racchiuse forme geometriche che cambiavano disposizione in base al variare del punto di vista dello spettatore. Stefano Casciani, a proposito dell’opera, avrebbe detto: “Anche questo Oggetto entra a far parte della tendenza di socializzazione dell’arte, di cui la produzione di multipli e di oggetti di design sono, negli anni Sessanta, due aspetti diversi ma analoghi”31. L’opera di Mari sarebbe sempre stata caratterizzata da valenze sociali e politiche, come dimostra il suo impegno costante nell’ADI, così come sarà tra i primi a denunciarne la crisi, firmando nel 1966 un documento32, in cui si evidenziava che il designer doveva ancora lottare per ottenere il riconoscimento della sua professione ed il conseguente inserimento nella società e si diceva, inoltre, che: “Questo inserimento non può avvenire attuato nella misura dell’intervento personale (con i motivi di competizione che esso implica) perché, svolgendo un tipo di attività nuova e particolarmente vincolata, egli finisce con l’essere vittima, con l’accettare o comunque col non potersi sottrarre a quell’insieme di condizioni dettate dalla cosiddetta civiltà del consumo che ne strumentalizza il contributo. E cioè la struttura sociale esistente utilizza il designer come mezzo per i suoi fini…”33. L’opera di Mari, inoltre all’interno dell’Associazione sarebbe stata soprattutto rivolta al tema del rapporto tra design e collettività, come dimostrato dall’intervento al seminario “Significato e finalità dell’ADI” organizzato a Milano nel 1968, in cui sosteneva che : “ In questo momento storico il progredire della società si può realizzare solo attraverso l’affrancamento di ogni forma di lavoro da tutti i tipi di repressione. L’attuale sistema non consente alternative alla nostra sopravvivenza di ricercatori al di fuori dell’integrazione, che di norma avviene ‘passivamente’, al livello individuale, sia pure con velleità didatticoriformistiche, aspettando le soluzioni da chi ha il livello decisionale politico. Per questo, l’unico modo di concretizzare veramente il nostro contributo alla ristrutturazione della società, è quello di impegnarsi, nel subire l’attuale integrazione, ad una lucida e continua presa di coscienza collettiva, denunciando e dibattendo pubblicamente le condizione dell’attuale modo di progettare e costruire; questo sia per coloro che operano nella nostre stesse condizioni, sia con quelli che

31

S. Casciani, Il design… op. cit, p. 45 Assieme a Gae Aulenti, Rodolfo Bonetto, Giotto Stoppino, Andries Van Onck. 33 A. Pansera, A. Grassi, L’Italia del design:trent’anni di dibattito, Ed. Marietti, Genova 1986, p. 101. 32

22


queste condizioni non conoscono, ma di cui subiscono le conseguenze”34. Mari avrebbe basato tutta la sua produzione su questi argomenti, ma della sua opera ci sarà modo di approfondire in seguito (Cap. 4).

Joe Colombo In questo periodo grazie all’apporto di Bruno Munari il panorama del design si arricchiva di una figura straordinaria, a suo modo eccentrica: Joe Colombo, il cui contributo rappresenta un caso davvero esemplare. Artista di formazione, Joe (pseudonimo di Cesare) Colombo, nel 1951 entrava a far parte, al fianco di Enrico Baj e Sergio Dangelo, del movimento nucleare. In questo periodo egli realizzava sculture con ossa di animali, legno o ferro dipinti e opere pittoriche in cui spesso proponeva architetture ed ambientazioni fantastiche, venati da quello stesso immaginario surreale che in seguito avrebbe caratterizzato il suo design. Nel 1956 avveniva il suo allontanamento dall’arte nucleare e Bruno Munari lo invitava a far parte del comitato esecutivo del MAC/Espace (nato dalla fusione del MAC con il francese Groupe Espace) che si occupava prettamente del ruolo che l’arte poteva avere nell’industrial design. Dal 1960 Colombo si sarebbe dedicato interamente al design e per tutto il decennio avrebbe progettato vari tipi di mobili e oggetti, lampade, macchine fotografiche, condizionatori d’aria, un servizio di piatti per Alitalia, persino una pipa (Optimal nel 1969), essendo lui un appassionato fumatore35. Purtroppo egli avrebbe lavorato di fatto nell’arco dei soli anni Sessanta, morendo prematuramente nel 1971, ma la quantità delle sue proposte sarebbe stata davvero ricca e in questa sede se ne affronterà solo una piccola parte. Egli proponeva l’idea di una casa futuribile, tecnologica, creando quegli ambienti dall’aspetto fantascientifico, che oggi noi riconosciamo come espressione del puro spirito di quegli anni. La sua passione per la tecnologia si esprimeva anche tramite una conoscenza approfondita dei nuovi materiali, elementi di cui si sarebbe servito per rinnovare le tipologie di mobili e renderli congrui rispetto ad uno stile di vita più dinamico, in cui le attività si velocizzavano o si svolgevano contemporaneamente. La casa nel suo progetto era concepita come un luogo che doveva adattarsi sempre di più all’uomo, per questo egli avrebbe introdotto nel design italiano delle questioni prima non considerate, in particolare quella della dimensione temporale dell’abitazione ed il rapporto interattivo tra l’uomo e lo spazio. Egli immaginava perciò la casa come costituita da un contenitore elastico e dimensionato, ed un contenuto, cioè gli elementi complementari. Il contenuto nella sua concezione non era arredo, ma 34

Intervento di E. Mari al dibattito “Significato e finalità dell’ADi”, ora in R. De Fusco, Una storia dell’ADI, Franco Angeli, Milano 2010, p. 97. 35 Passione che lo avrebbe portato nel 1963 a disegnare il bicchiere per fumatori Smoke,prodotto dalla Arnolfo di Cambio, dalla forma cilindrica, il cui piede poteva essere afferrato con il solo pollice, lasciando libere le altre dita. 23


attrezzatura funzionale che permetteva il massimo della flessibilità in termini funzionali e spaziali. Queste idee lo avrebbero portato ad interessarsi intensamente al tema dei microambienti, già anticipato dalla progettazione della Mini-kitchen (una cucina su ruote racchiusa in un parallelepipedo che misurava cm. 75x75x90 che comprendeva “fornelli, forno, spiedo, grill, frigorifero, un vano per un servizio da sei di piatti, posate e bicchieri, un vano per pentole, una serie di cassettini per arnesi, un vano per i libri di cucina, un portacoltelli, un apriscatole, il coperchio del frigorifero fa anche da tagliere e da piano di lavoro, il coperchio di legno dei fornelli fa da vassoio''36) e che avrebbe trovato piena ed ultima espressione in due progetti: Visiona69 e Total Furnishing unit. La prima era una cellula abitativa concepita per due persone, prodotta da Bayer, scandita in tre blocchi funzionali: il blocco “Night-Cell” costituito da lettoarmadi e bagno, il blocco “Kitchen box” per la cucina ed il pranzo, il blocco soggiorno detto “Central living”; la cellula era concepita per poter essere ampliata e completata a seconda dei bisogni, con altri blocchi. Total furnishing unit era il contenitore pensato per la mostra “Italy: the new domestic landscape”, (cui non farà in tempo a partecipare). Nel progetto, ancora basato sulla compattazione degli spazi tradizionali in soli 28m², era presente l’esaltazione della vita nella società dei media, centrali erano, infatti, la televisione e l’apparecchio hi-fi ed era ancora ribadita una totale fiducia nella tecnologia come mezzo di cui l’uomo si serve per migliorare la sua qualità della vita e non come fine, a rappresentazione di uno status symbol. Egli non avrebbe inventato solo ambienti, ma si sarebbe impegnato anche nella realizzazione di pezzi d’arredamento. Affrontava, dunque il tema della seduta, che doveva essere caratterizzata da comodità e consentire ai suoi utenti la massima libertà di movimento. Lavorando con Kartell avrebbe disegnato nel 1967 un pezzo straordinario nella sua essenzialità e maneggevolezza, si trattava della sedia 4867, la prima sedia industriale realizzata in polipropilene e stampata ad iniezione servendosi di un unico stampo. Essa presentava degli accorgimenti che la facevano conoscere anche come Universale, infatti poteva essere allungata e impilata grazie alla presenza di incavi sui lati del sedile, dimensionati per contenere le gambe di altre due sedie e poteva essere agilmente trasportata grazie al foro centrale, che consentiva anche il deflusso dell’acqua in caso di uso esterno. Colombo avrebbe realizzato anche poltrone e divanetti dalla seduta morbida, come Elda, la poltrona disegnata nel 1965 per la Comfort, la prima poltrona di grandi dimensioni costituita da una scocca di fiberglass che le donava una avvolgente forma a conchiglia, che assieme all’imbottitura in poliuretano a stampo le conferiva estrema comodità, mentre le rotelle ne 36

Alla tredicesima Triennale, in “Domus”, n. 418, 1964.

24


consentivano il facile spostamento; del 1968 era, invece, la poltrona Additional system per Sormani, archetipo fondamentale per la successiva storia delle sedute, perché concepito per essere assemblabile, allungabile, personalizzabile, tanto da poter essere poltroncina, divano, chaise longue, grazie agli elementi di cui si componeva: cuscini di sei misure differenti in poliuretano rivestito da stoffe colorate e sostenuti da una struttura interna in alluminio, collegabili grazie alla presenza di clip. Un altro sistema “addizionale” era Tube chair, per Flexform, disegnata nel 1969, formata da tubi di plastica semirigida infilabili uno dentro l’altro e rivestiti da poliuretano espanso rivestito, la cui assemblabilità era data non da clips, ma da giunti in gomma e metallo. Ultimo prodotto rispondente alla tematica della trasformabilità era poi Multichair, ancora una volta prodotta da Sormani e disegnata nel 1970, formata da due grandi cuscini collegabili tra loro da ganci i cui posizionatori erano collocati in diversi punti, così da poter formare sedute di configurazione differente.

La Triennale di Milano negli anni Sessanta La storia della Triennale di Milano ha radici lontane: essa, infatti, era stata fondata nel 1923 a Monza come Biennale Internazionale delle Arti Decorative e Applicate, divenendo un appuntamento triennale, spostato per volere del fascismo a Milano nel 1930, presso il Palazzo dell’Arte, appositamente realizzato da Giovanni Muzio. Negli anni Sessanta le problematiche da trattare rispecchiavano il diverso ruolo del design nella società e in alcuni casi erano concepite come vere e proprie urgenze. La dodicesima edizione del 1960 aveva come tema, scelto dal Centro Studi Triennale, “La casa e la scuola”. La mostra, curata da Ignazio Gardella, Vico Magistretti e Giancarlo Tintori, affrontava il tema da tre punti di vista: la periferia, il centro urbano e l’ambiente rurale. Di certo entrambi i temi della casa e della scuola rispondevano alle esigenze più attuali della collettività, tuttavia a incontrare molte critiche sarebbe stato il metodo, poiché risultava che i progetti fossero dedicati a tre differenti zone, specialmente per la casa, con un carattere molto classista ed il percorso fosse troppo macchinoso e didascalico, troppo ostico per il visitatore medio. Guido Canella sulle pagine di Casabella - Continuità era stato molto duro a proposito: “Il pubblico e la critica hanno spesso incolpato gli architetti italiani di essersi dedicati ad una clientela facoltosa, disinteressandosi delle classi meno abbienti, di aver svolto c portato innanzi temi come la villa, il condominio signorile e il mobile di lusso, a scapito d ella casa popolare e dell'arredo a basso costo. Puntuale ogni tre anni giunge la Triennale: essa dovrebbe funzionare da valvola di sicurezza, a testimoniare la socialità contenuta nell'operare degli architetti a rendere pubblico il lavoro che questi hanno dedicato al cliente anonimo che lavora nei campi o nelle fabbriche e che occupa a malapena due locali con la famiglia o che, impiegato in una grossa 25


azienda, vive ai margini della città in condizioni di poco migliori. Ogni tre anni la Triennale è destinata a deludere il pubblico, la critica, gli architetti medesimi. Le sue sale contengono arredamenti-tipo, mobili, didascalie e ambienti nei quali resta evidente una ricercatezza, un gusto e un costo alla portata di pochi privilegiati. Il problema viene rimandato e la mostra non rimane che la vanity fair degli architetti chiamati ad allestirla”37.L’architetto proseguiva notando un ampio divario tra il crescente progresso in campo architettonico e le proposte presentate da una Triennale, che sembrava girare attorno a se stessa, alla ricerca di una ragione di vita: “spesso mi colgo a pensare quasi bene, quando sento qualcuno rimpiangere i bei tempi dell'architettura spontanea,della libertà inventiva spaziale o dei purismi formali e morali”38. E concludeva dicendo che compito della Triennale “non sta nel rinvenimento felice di un modello di poltrona prima sconosciuto, né in quello di una riproduzione fotografica di un edificio” ma nella trasmissione del “messaggio” che l’architetto lancia alla società. Dopo queste aspre critiche la XIII Triennale nel 1964 avrebbe rappresentato un momento di rottura rispetto al passato, con la proposta di un linguaggio nuovo, quello della pop art, caratterizzato da ironia e irriverenza ironico. Il tema scelto era “Il tempo libero” e anche in questo caso si decideva una divisione in tre momenti: la giornata di festa, il momento dedicato all’informazione e il momento dedicato alle escursioni nella natura e alle gite nelle città d’arte. I temi permettevano di includere questioni come quella dei trasporti (uno spazio era dedicato all’automobile e alle Ferrovie del Nord) e quella della trasformazione del paesaggio (che si concludeva con un’auspicabile recupero delle zone verdi) lo sport, lo spettacolo, le istituzioni culturali, il ballo, il cinema sperimentale, gli hobbies. La mostra era in sostanza imperniata sulla messa in discussione del concetto di tempo libero. Così la sezione introduttiva, curata da Umberto Eco e Vittorio Gregotti, si divideva in ambienti. Il primo, chiamato il "Terminal dell'esaltazione", era tappezzato da televisori ed il visitatore veniva bombardato da immagini ad intermittenza e suoni che gli evidenziavano, facendo ricorso ad un linguaggio pubblicitario, tutte le possibilità offerte dall’industria del tempo libero. La stanza successiva era un ambiente di “decompressione", che proponeva la visione del "tempo vuoto", in uno spazio nel quale cinque macchinette elettriche offrivano al pubblico un oroscopo automatico, con risultati chiaramente ironici. Seguiva la “Sala dei Contenitori" in cui all’interno di box gli artisti invitati: Lucio Del Pezzo, Enrico Baj, Roberto Crippa e Fabio Mauri, Lucio Fontana, si esprimevano rispettivamente sui temi “Illusioni”, “Tecnica”, “Integrazione”, “Utopie”. Ancora di seguito veniva il “Corridoio delle didascalie” dominato dallo slogan che 37

G. Canella, Opinioni sulla tredicesima Triennale, in “Casabella – Continuità”, n. 263, 1960. Ibidem.

38

26


recitava: “Uno dei pericoli della civiltà industriale è che il tempo libero sia organizzato dagli stessi centri di potere che controllano il tempo del lavoro, in questo caso il tempo libero è consumato secondo lo stesso ritmo del tempo lavorativo, divertirsi significa farsi integrare”. Da qui il visitatore si immetteva nella “Sala del Caleidoscopio”, dove le pareti erano state interamente rivestite di specchi creando un ambiente “ad immersione” ed in cui venivano trasmessi due documentari sul tempo libero girati dal regista, allora sconosciuto, Tinto Brass. Dopo questa zona, si apriva la parte dedicata ai “Momenti del tempo libero” in cui in cui, tra gli altri,

il gruppo composto da Enzo Mari, Davide Boriani, Gianni Colombo e Dadamaino

illustrava con fotografie in movimento il tema dello spettacolo, inteso nella sua accezione generale e quindi presentavano soggetti quali il folclore, la rivista, la televisione, lo sport, il cinema, la prosa, la lirica, la musica leggera, muovendo dall’assioma critico che “attraverso le forme dello spettacolo, i miti della mediocrità piccolo borghese, dell'arrivismo, della violenza, condizionano migliaia di ore di tempo libero”; BrunoMunari e Marcello Piccardo trattavano il tema del cinema proiettando film sperimentali sui temi del colore e della luce, realizzati nel cinestudio di Monte Olimpino a Como, in un secondo spazio, allestito dai Castiglioni e da Luigi Caccia Dominioni. Di certo questa edizione della Triennale aveva il merito di concentrarsi sul presente, trattando un argomento attualissimo, un fenomeno sociale in via di evoluzione, che riguardava ogni fascia d’età, d’istruzione e di reddito. Con essa si volevano, inoltre, denunciare le cattive abitudini che legavano il tempo libero all’industria culturale (termine qui usato con la consapevolezza del riferimento adorniano), in particolare l’imposizione, tramite la creazione di falsi miti, di una produzione basata sulla standardizzazione con conseguente trasformazione del fruitore in consumatore e del tempo libero in merce. La manifestazione, inoltre secondo Umberto Eco, era stata un utile momento di interdisciplinarietà, egli scriveva infatti: “Ultima kermesse in cui poeti, pittori, musicisti, architetti, grafici, designer e scrittori hanno lavorato insieme” ma di contro affermava allo stesso tempo che questi avevano anche creduto “che nel chiuso di quattro pareti (per quanto amplissime) si potesse fare un discorso capace di inquietare il mondo”39. Le critiche, tuttavia non sarebbero mancate neanche a questo progetto che “lasciò inevasa la domanda: Come, dove, quando posso impiegare il mio tempo libero?”40. Infatti, la vastità del discorso, sebbene trattato con allestimenti spettacolari, rischiava di creare stupore e

39

A. Pansera, Storia e cronaca…op. cit, p. 490. Id.,p. 498.

40

27


coinvolgimento, ma forse, di sfuggire gli intenti “educativi”, che tra l’altro erano particolarmente difficile da trasmettere dato l’ermetismo delle proposte degli creativi, presenti. In sé la manifestazione portava anche quel germoglio di insofferenza e contestazione che avrebbe caratterizzato gli anni a venire ed in particolare le proposte dei designer del movimento radical, fino all’esplosione della ribellione nell’edizione successiva. L’edizione del 1968 recava il titolo di “Il grande numero”. Anche in questo caso si puntava su un tema di forte attualità e si intendeva sensibilizzare il pubblico sui grandi fenomeni di trasformazione della società e dall’ambiente occorsi negli ultimi anni. Ancora come nel caso dell’edizione precedente il tema aveva un respiro ampio, tanto da poter coinvolgere una gran quantità di discipline ed argomenti. La sezione introduttiva era stata curata dalla stessa giunta esecutiva (guidata da Giancarlo De Carlo, assieme a Alberto Rosselli, Vittoriano Viganò, Marco Zanuso, Albe Steiner e Marcello Vittorini) ed era articolata in tre parti: “Gli errori”, “Le informazioni” , “ Le prospettive”. La prima parte curata da Zanuso e Steiner intendeva denunciare l’improprietà dell’uso dell’ambiente da parte dell’uomo, da cui scaturivano questioni quali: il caos edilizio, l'immagine confusa delle città, l'affollamento, ponendo in risalto l'alienazione dell'individuo prodotta dalle alterazioni dello spazio fisico dell'habitat”41. Il secondo momento era curato da De Carlo unitamente a Rosselli ed allo Gruppo Mid e voleva ricordare le conseguenze dei grandi fenomeni demografici, sociali, culturali, espressivi, scientifici, tecnici, produttivi ed economici. Successivamente, in una sala a pulsazioni luminose, si esponevano le cifre da grande numero che riportavano le mutazioni avvenute nel mondo e mettevano in risalto il divario tra i paesi produttivi e quelli ad economia arretrata. A chiudere la parte introduttiva, la sezione “le prospettive” era stata affidata a Vittoriano Viganò, Pino Tovaglia, Livio Castiglioni, che esprimevano l’utilità sociale della mostra lanciando il loro messaggio di speranza progettuale: “che malgrado gli errori e al di là delle difficoltà e della dimensione dei problemi. Vi è ancora la possibilità di scegliere il nostro futuro, purché si sappia prendere coscienza che un enorme spazio è tuttora pienamente operabile, che la tecnologia in tutta la sua disponibilità reale e virtuale è a nostra disposizione, ma soprattutto che l'enorme forza attiva che sprigiona dalla gente di tutto il mondo aspira alla libertà dallo squilibrio, cioè dal disordine e dall'ingiustizia”42. La mostra vera e propria del “Grande numero” apriva con un intervento di Arata. Isozaki, che affrontava il tema delle macrotrasformazioni del territorio. Hugh Hardy, Malcom Holzman, Norman Pfeiffer nel riproporre il caos ed il disordine della città creavano un ambiente 41

Id., p. 537 Id., p. 540

42

28


confusissimo, di stampo decadente con riferimenti iconografici tra il pop e il surreale, disseminato di reperti industriali, segnalando che il non ordine delle città dato da neon, insegne, moto, non è altro che il loro nuovo ordine. Nella sala seguente Aldo van Eyck, tramite il ricorso a versi poetici e scritti di vario tipo, metteva in risalto la trasformazione dell’ambiente in seguito all’industrializzazione, in cui le implicazioni ecologiche erano sottolineate da immagini della natura selvaggia. Nella presentazione delle tematiche riguardanti l’ecologia, questione all’epoca ancora poco trattata, la Triennale era stata pioniera. Infatti, la sala curata dal Gruppo Mid si occupava delle mutazioni ecologiche causate dalla carenza di acqua potabile, che poteva prevedere come risoluzione la dissalazione dell’acqua marina. Nel parco, infine, trovava spazio la rassegna “Espressioni e produzioni italiane” e qui ritornava il tema della casa, in cui si proponeva un’idea di essa non come spazio immobile, ma come luogo adattabile e funzionale. Questa sezione era accessibile solo attraverso un tunnel pneumatico, a voler sottolineare la sua estraneità rispetto al tema principale. Altri contributi riguardanti il design furono offerti dalla personale dedicata a Marcello Nizzoli e dalla “Rassegna del prodotto individuale ad alto livello tecnologico”, curata da Pio Manzù, William Plumb e Richard Sapper, che segnalava una serie di oggetti a tecnologia avanzata, prodotti non serialmente, come la Ferrari di formula 2, il pallone-sonda per ricerche meteorologiche, il satellite Vela, il casco per gli astronauti del progetto Apollo, il grande aereo sperimentale di legno e carta propulso da energia umana, il pacemaker. Con questa si voleva dimostrare come “internamente alla logica della produzione industriale, si vada affermando e rivalutando (…) l’importanza del contributo personale e autonomo”43. Lo stesso spirito avrebbe permeato, nel campo del furniture design, la produzione degli anni settanta e parte degli ottanta, in particolare con le esperienze radical prima e degli studi Alchimia e Memphis, poi. All’evento avrebbero partecipato molte altre proposte avanzate da altri architetti, artisti, urbanisti, filmaker e scienziati emergenti (come Gyorgy Kepes, Shadrach Woods e Joachim Pfeufer, Alison e Peter Smithson, Saul Bass, Archigram, Hans Hollein, UFO, Archizoom). Era stata, inoltre, prevista e purtroppo annullata a causa dell’occupazione, una estensione dell’evento in molte città d’Italia. La sezione prendeva il nome di “Nuovo paesaggio” e si era proposto ad un folto gruppo di artisti di realizzare degli interventi tanto in ambito urbano, quanto al di fuori di esso44. 43

V. Viganò, Le prospettive, in “Interni”, numero speciale per la XIV Triennale, 1968. Virgilio Vercelloni riportava parte degli interventi previsti. Getulio Alviani: “una pavimentazione in alluminio rigato per la piazza degli Scacchi a Marostica”; Franco Angeli: “proiezioni sulla parete est del Castello Sforzesco “;Enrico Castellani: “ segnali acustici sull'autostrada Milano Venezia o sulla strada dell'Idrosca1o-­‐Milano “; 44

29


Oggi il giudizio dato a questa edizione della manifestazione, condannata dalla storia a causa dei fatti di cui sarebbe stata involontaria protagonista, è molto cambiato e si tende ad indagare il messaggio che essa intendeva comunicare, oltre che i metodi di rappresentazione scelti. Il tema scelto era vasto e di scottante attualità e sembrava voler già indicare la strada al successivo impegno e senso di responsabilità morale del creativo verso la comunità. La mostra intendeva dichiarare palesemente la necessità di un ripensamento nel rapporto uomo- ambiente, inteso nel suo significato più ampio e mostrare le debolezze, i punti di forza, i pericoli, ma anche le opportunità date da quella società, all’epoca definita da Umberto Eco e Renato De Fusco come società della comunicazione mediatica, che a lungo andare ha portato a quel fenomeno che oggi chiamiamo globalizzazione. La mostra, inoltre, avrebbe dovuto presentare anche delle innovazioni in campo museografico. Infatti la Triennale (come in parte era accaduto anche nell’edizione precedente) aveva totalmente rinnovato il suo format espositivo. Assolutamente moderna era la scelta di un allestimento che constava di grandi schermi, luci ad intermittenza, suoni e rumori, che consentivano di immergere il visitatore in un ambiente per percezioni sinestetiche e che altro non era che la rappresentazione di un nuovo modo di pensare il progetto. Questo allora non sarebbe stato capito, o forse la riflessione estetica sarebbe stata occultata da una generale sensazione di stanchezza nei riguardi di problematiche gravi come le enormi differenze di reddito, di qualità della vita, di servizi offerti, di istruzione che affliggevano la nazione. Le critiche, dunque, che vennero mosse a questa edizione della Triennale riguardarono tanto la scelta del tema, quanto la sua trattazione. Ancora una volta si inneggiava alla morte dell’istituzione. Virgilio Vercelloni in un articolo apparso su “Il Confronto” qualche giorno dopo l’inaugurazione e l’occupazione scriveva: “Oggi, dopo alcuni giorni di occupazione sull'ingresso della Triennale campeggia una scritta rossa: La Triennale è morta. Ma la Triennale non è morta, a nostro modo di vedere, solo oggi. È morta da quando ha perso ogni contatto con la realtà, da quando non è più stata una cerniera fra Alighiero Boetti: “ Pack galleggiante in polistirolo sul laghetto del Parco – Milano”; Gabriele De Vecchi: “segnali luminescenti nel sottopassaggio di viale Scarampo . Milano”; Luciano Fabro: “ il retro di un quadro, come ideale continuazione di uno spazio visto al di là di una porta nel Castello Gonzaga -­‐ Sabbioneta (Mantova) “; Tano Festa: “cartelli, con la scritta 'ici c'est la place de la Joconde sull'autostrada Milano-­‐Venezia”; Gianfranco Fini: “pannello in alluminio (percezione dinamica) sull'autostrada Milano-­‐ Como (Fino Mornasco)“; Jannis Kounellis: “una barca abbandonata sul lago di Botsena”; Sergio Lombardo: “elementi a componibilità infinita nei nuovi quartieri – Milano”; Renato Mambor: “una striscia bianca sul greto del fiume Reno ·∙ Sasso Marconi (Bologna)“; Fabio Mauri:” una pila a luce solida l'Eur – Roma”; Mario Merz: “aste luminose sul lago Massaciuccoli (Lucca) “ ; Pino Pascali: “ bachi da seta nei giardini di Boboli”; Turi Simeti: “palloni, altalena, aliante azzurro in Piazza del Duomo – Milano”; Cesare Tacchi: “cornice che inquadra un paesaggio, 17 chilometri prima di Firenze Sud -­‐ Autostrada Firenze-­‐Roma”; Gilberto Zorio: “una macchia sul lago di Avigliana – Torino”. 30


gli studi, le ricerche, gli impegni degli architetti italiani e i problemi che da quella realtà proponeva”45. E così Carlo Guenzi su “Casabella”: “Le ultime manifestazioni si sono involute in contenuti spesso troppo specialistici e intimistici. Grandi scenografie furono allestite, l'uomo fu strumentalizzato, incanalato, condizionato, percosso nella propria capacità di scegliere,comprendere e decidere dentro infernali filtri di lavaggio della memoria; ma ci fu un discorso culturale costruttivo? La Triennale mirò ad esporre se stessa anziché i propri contenuti, in una sorta di canto del cigno”46. In seguito sosteneva le ipotesi di un rinnovamento, in cui, si diceva necessario considerare che: “I compiti di un organismo per la progettazione tipo Triennale sono duplici: da un lato, di formazione dell'opinione pubblica su problemi emergenti del design, dall'altro, di approfondimento specialistico. Il mezzo deve garantire dialogo e partecipazione di cittadini e tecnici; deve trattarsi in definitiva di un' altra Triennale, con un'altra dimensione, con nuove procedure gestite in modo allargato e democratico (…) Alla Triennale devono riemergere le principali finalità educative, la spinta pedagogica e formativa dovrà essere superiore a quella informativa; il pubblico dovrà essere interessato a conoscere nel mondo della produzione delle forme, i criteri per un possibile giudizio ed una scelta”47.

45

V. Vercelloni,In morte della Triennale, in “Il Confronto”, n. 6, 1968. C. Guenzi, La Triennale occupata, in “Casabella”, n. 326, 1968, p. 84 47 Ibidem 46

31


Massimo e Lella Vignelli, Sedute Saratoga, Poltronova, 1965

Massimo e Lella Vignelli, Servizio da tavola Compact, Produzione Arpe, 1964

Reclam della Moplen, marchio registrato della Montecatini, Anni 60

32


Vittorio Gregotti, Giotto Stoppino, Ludovico Meneghitti, Poltrona Cavour, Sim, 1960

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Poltrona Sanluca, Gavina, 19

Gae Aulenti, Poltrona a dondolo Sgarsul, Poltronova, 1962

33


Sebastian Matta, Sistema di sedute quattro poltroncine e un puffo Malitte, Gavina, 1965

Sebastian Matta, Seduta Magritta, Simon International collezione Ultramobile, 1971

34


Man Ray, Specchio Le Grand Trans Parent, Simon International collezione Ultramobile, 1971

Meret Oppenheim, Tavolo Traccia, Simon International collezione Ultramobile, 1971

35


Bruno Munari, Multiplo Tetragono, Danese, 1965

Bruno Munari,Lampada Falkland, Danese, 1964

36


Marco Zannuso, Seggioline per bambini K1340, Kartell, 1964

Joe Colombo, Sedia 4867 Universale, Kartell, 1967

37


Joe Colombo, Cucina Minikitchen, Boffi, 1963

Joe Colombo, Poltrona Elda, Confort ,1965

38


Joe Colombo, Poltrona Additional System, Sormani, 1968

Joe Colombo, Sistema di sedute Tube Chair, Flexform, 1969

39


Capitolo II Il radical design il rapporto con l’utente e l’invito alla partecipazione Il contesto culturale “Nel ’65 moriva in mare Le Corbusier. La sua architettura continuava a crescere nei volumi dell’Oeuvre Complete. Louis Kahn aveva fatto esplodere l’antichità classica (Aldo Rossi aveva pubblicato ‘L’architettura della città’). Mies e Aalto continuavano a produrre i loro modelli (serissimo l’uno, sorridente l’altro). Per i più smaliziati o scientifici c’era poi la metodologia la prefabbricazione e l’industrial design. Per gli appassionati dell’avanguardia, i Metabolisti giapponesi e Yona Friedman continuavano a sfornare megastrutture (Tange docet) e gli Archigram irrompevano sulla scena con la loro tecnologia ironica con sottofondo di Beatles e Rolling Stones… In Austria Pichler, Abraham e Hollein facevano cose incomprensibili, e a Milano Ettore Sottsass e Ugo La Pietra portavano avanti (solitari) i loro lavori (sorridente l’uno, serissimo l’altro): ma di queste cose se ne sapeva in giro molto poco… Che anni, ragazzi! Alla Facoltà di Architettura di Firenze eravamo andati a scuola da Benevolo, Quaroni, Ricci e Savioli. Noi però leggevamo soprattutto ‘Architectural Design’ (con Stirling e gli Archigram), L. C. (a quei tempi voleva dire Le Corbu), e pensavamo che l’architettura fosse un mezzo e non un fine”. Adolfo Natalini, esponente del gruppo Superstudio, nel 1977 scriveva questo articolo retrospettivo, con il quale ripercorreva le origini del fenomeno radical in Italia e le prime tappe del suo gruppo1.Dalle sue parole non possono che leggersi tutto l’entusiasmo e la carica energetica di questi anni, estremamente densi di avvenimenti, rivoluzioni economiche e sociali e importanti svolte di pensiero, anche nel campo dell’architettura e del design. Oggi questo documento e l’estratto qui ripreso non fanno altro che testimoniare in quale ambiente vivace si siano formati i cosiddetti designer di terza generazione, quelli che nei primi anni Sessanta studiavano architettura e che nello stesso decennio sarebbero stati i protagonisti di un nuovo modo di concepire il progetto. Costoro, certamente si sarebbero allontanati dalla lezione del Movimento Moderno, che in parte avrebbero ammirato, ritenendolo momento fondamentale nella storia dell’architettura contemporanea ed in parte avrebbero decostruito e fortemente criticato, ritenendo i suoi principi non più consoni alle necessità della società dei consumi e delle comunicazioni di massa; una società sempre più frenetica e pluralista, aperta al nuovo e volenterosa di sperimentare. 1

A. Natalini, Com’era ancora bella l’architettura nel 1966,in “SpazioArte”, n.10-11, 1977.

40


La testimonianza di Natalini è utile per comprendere come lui e i suoi coetanei guardassero alla situazione internazionale dell’arte e dell’architettura, e come questa fosse recepita dai giovani architetti italiani.

La nascita del radical design in Italia Come racconta Andrea Branzi, il termine radical in ambito architettonico sarebbe stato usato per la prima volta, nel 1969 dal critico Germano Celant, che con tale terminologia intendeva indicare alcune tendenze dell’architettura e del design che si stavano sviluppando all’epoca in Italia. Nel caso dell’architettura radicale o del radical design possiamo parlare di movimento e non di una scuola o di un gruppo, perché questa tendenza non sarebbe mai stata teorizzata in un manifesto organico, sebbene molti dei suoi rappresentanti avessero dedicato vasto spazio alla teoria o alla raccolta delle diverse esperienze. In questo senso il movimento era profondamente debitore alla rivista “Casabella”, che negli anni della direzione di Alessandro Mendini (dal 1971 al 1976) dedicava molto spazio alla divulgazione delle proposte e delle idee di questa avanguardia. All’interno della rivista assumeva, inoltre un certo rilievo l’uso della parola radical, anche usata come sorta di prefisso variamente declinato. Questa infatti era stata usata in più occasioni: in un articolo di Mendini dedicato a tale avanguardia, Radical Design, scritto nel 1972 per il numero 367; Radical Story di Franco Raggi, un articolo importante e riassuntivo sulla avanguardia radicale, pubblicato nel 1973 sul numero 382 ; la rubrica di Andrea Branzi Radical Notes, pubblicata a partire dal 1972 e tramite la quale egli cercava di spiegare alla critica e ai lettori in genere, il significato e gli obiettivi di questa avanguardia, a cui egli stesso apparteneva. In uno degli articoli della rubrica, intitolato Strategia dei tempi lunghi, apparso nel 1972 sul numero 370 della rivista, egli scriveva come sotto il termine di radical architecture si potessero raggruppare tutte le esperienze “di questi ultimi anni, esperienze spesso di difficile lettura, che possiedono la caratteristica comune di collocarsi al di fuori della linea netta professionale e di rilanciare, spesso in direzioni contrastanti, una sorta di rifondazione radicale (appunto) di tutta la disciplina architettonica”. Mendini nel 1974

all’interno della collana“Documenti di Casabella”, avrebbe

curato l’uscita del volume Architettura “radicale”, un saggio scritto dai Paola Navone e Bruno Orlandoni, da considerarsi come il primo grande tentativo di documentazione e critica del movimento. Il libro si apriva con un’introduzione scritta da Andrea Branzi, in cui egli cercava di chiarire gli obiettivi e le prospettive di questo movimento che raccoglieva in sé varie esperienze internazionali: il controdesign, l’architettura concettuale, la tecnologia povera, eclettismo, il neodadaismo, il nomadismo. Scopo dell’architettura radicale era secondo Branzi quello di assumere

41


l’utopia come dato dal quale iniziare a lavorare e poi svolgerla realisticamente, “l’utopia non è nel fine, ma nel reale”2, e continuava sostenendo il principio secondo il quale fare architettura non significava esclusivamente fare case o costruire oggetti utili, ma anche esprimersi, comunicare, inventare attraverso strumenti e condizioni architettoniche. Branzi parlava appunto di “condizioni architettoniche” e non di architetture, come a voler sottolineare che il compito dell’architetto non è quello di creare una struttura, ma un ambiente in cui soprattutto era importante il rapporto con l’utente. Al momento della diffusione del termine la tendenza già era avviata da vari anni. In particolare, erano gli anni tra 1963 e 1966 quando a Firenze iniziavano a manifestarsi le circostanze che avrebbero portato alla nascita del movimento. Sull’onda della contestazione studentesca, infatti, presso la Facoltà di Architettura del capoluogo toscano, alcuni docenti accoglievano le richieste di rinnovamento della didattica, provenienti dagli studenti e istituivano nuovi corsi che proponevano delle innovazioni tanto dal punto di vista contenutistico che da quello dello svolgimento pratico. Era prevista ad esempio, la divisione in gruppi degli studenti e sotto la docenza di Leonardo Ricci e Leonardo Savioli si svolgevano i corsi di

Visual Design e Spazio di Coinvolgimento, che sarebbero stati fondamentali per le idee

sostenute successivamente dai radical. All’epoca studiavano architettura a Firenze: Andrea Branzi, Massimo Morozzi, Paolo Deganello, Gilberto Corretti, Lucia Morozzi e Dario Bartolini, futuri membri del gruppo Archizoom; Adolfo Natalini e Cristiano Toraldo di Francia, poi fondatori di Superstudio, formato anche da Piero Frassinelli, Alessandro e Roberto Magris. Più o meno nello stesso periodo la facoltà era frequentata da altri studenti che avrebbero fondato altri gruppi, come il 9999 formato da Fabrizio Fiumi e Paolo Galli; UFO costituito da Lapo Binazzi, Carlo Bachi, Riccardo Foresi, Patrizia Cammeo, Vittorio Maschietto e Sandro Gioli; Zziggurat fondato da Alberto Breschi, Giuliano Fiorenzuoli, Gigi Gavini, Roberto Pecchioli. A questo primo nucleo di creativi si univa, in sede ancora universitaria, l’apporto dell’opera e del pensiero di Ettore Sottsass jr e di Ugo La Pietra, che operavano a Milano, dove anche Franco Raggi e Alessandro Mendini, erano orientati verso alla divulgazione dell’Architettura Radicale, attraverso “Casabella”, e lo stesso Ugo La Pietra si occupava, tra i vari progetti, della formulazione e della diffusione di nuove teorie, tramite le riviste “In” e “Progettare Inpiù”. Ben presto, anche grazie a questo tipo di attività, tramite la quale si cercava innanzitutto di stimolare i progettisti al confronto, il radical iniziava a diffondersi in altre regioni d’Italia. Si formavano così vari altri gruppi, a Torino il Gruppo Strum, il cui nome è abbreviazione di architettura strumentale, formato da Pietro Derossi, Carlo Giammarco, Giorgio 2

P.Navone, B. Orlandoni, Architettura radicale, in “Documenti Casabella”, Milano 1974, p. 12.

42


Ceretti, Riccardo Rosso, Maurizio Vogliazzo; lo Studio 65, inizialmente composto da Franco Audrito, Sampaniotis e Ferruccio Tartaglia; il Gruppo Libidarch attorno cui si raccoglievano Edoardo Ceretto, Maria Grazia Daprà Conti, Vittorio Gallo, Andrea Mascardie Valter Mazzella. Varie altre personalità agivano singolarmente, come Gaetano Pesce che dopo gli studi allo Iuav di Venezia, frequentava il Gruppo N di arte programmata e dal 1965 con la pubblicazione del Manifesto per un’architettura elastica iniziava a dedicarsi alle problematiche della progettazione architettonica; sempre a Padova si formava il Gruppo Cavart; mentre ancora a Firenze conduceva le sue sperimentazioni Gianni Pettena, che però ben presto ha abbandonato l’Italia per raggiungere gli Stati Uniti, ma che all’epoca costituiva una voce importante soprattutto in ambito teorico. L’unico tentativo radical nel sud Italia era costituito dall’azione di Riccardo Dalisi che da Napoli si dedicava a temi quali la didattica e la creatività spontanea. Per tornare alle radici fiorentine, è necessario specificare che Firenze, secondo Andrea Branzi, mancava di proficui rapporti diretti con la modernità e questo avrebbe favorito in lui e nei suoi colleghi la volontà di creare un’idea diversa della stessa che si ponesse al di fuori della cultura industriale. I corsi universitari tenuti presso la Facoltà di Architettura, avrebbero inoltre, fortemente influenzato la concezione di design che sarebbe poi stata alla base dei progetti dei gruppi sopra nominati. Il corso di Visual design tenuto da Leonardo Ricci, ad esempio, trasmetteva un’idea di design che coinvolgeva vari sottoambiti, dal design dell’oggetto alla progettazione di ambienti, al packaging e alla grafica; ma educava anche gli studenti al forte legame che il design poteva mantenere con l’artigianato. Il docente infatti, presentava a lezione materiali di vario tipo, ferro, legno, cemento o pezzi di scarto a partire dai quali gli studenti avrebbero dovuto lavorare per la realizzazione dei loro progetti. Per quanto riguarda il tenuto da Savioli si intendeva, invece, indagare un nuovo tipo di rapporto fra l’utente e lo spazio, tramite la progettazione di un locale di svago. Leonardo Savioli nel libro Ipotesi di spazio (1973) raccontava gli obiettivi del corso che aveva: “come scopo principale la progettazione di un locale per la ricreazione e lo spettacolo del tutto particolare: un Piper cioè, da ubicarsi alle Cascine di Firenze. Ma il progetto di questo ambiente era più che altro un pretesto – risultato del resto assai efficace – per una ricerca alle spalle più ampia che permettesse a sua volta di affrontare i problemi che evidentemente furono subito connessi con numerosi altri, quali l’uso di nuovi materiali, di nuovi mezzi di percezione e comunicazione, di nuove metodologie di progettazione”3. In effetti le tematiche affrontate erano varie e complesse come la realizzazione di spazi flessibili e polifunzionali e il rapporto tra i centri storici cittadini e le necessità della cultura di massa. 3

L. Savioli, Ipotesi di spazio, G&G Editrice, Firenze 1973.

43


Sebbene gli stimoli provenienti dai corsi universitari fossero stati fondamentali, per la formazione dei futuri designer, la loro opera sarebbe stata influenzata anche dai loro molteplici e vasti interessi, oltre che dai mutamenti in corso in campo sociale che inevitabilmente si rispecchiavano nell’ambito della progettazione architettonica e della produzione dell’oggetto.

La crisi del Movimento Moderno e la nascita della società dei consumi Un processo di profonda mutazione nel campo dell’architettura era stato avviato già dai tardi anni Cinquanta, quando in Europa si era diffusa una ricerca di carattere utopico, che lasciava intendere la necessità che l’architettura adottasse nuovi linguaggi e formulasse nuove teorie. Si trattava di necessità scaturite dal fatto che una volta terminata l’urgenza della ricostruzione post-bellica gli architetti e gli artisti avevano iniziato ad interrogarsi in maniera estremamente critica circa il proprio ruolo e gli scopi della propria disciplina, sempre più dominata dalla fiducia nella scienza e nelle nuove tecnologie, ma anche dai grandi cambiamenti sociali ed economici in corso, a partire da un considerevole aumento demografico, fino ad un nuovo tipo di distribuzione della ricchezza, che vedeva sorgere nuove classi sociali ed un aumento dei consumi che presto avrebbe portato al passaggio da un’economia sostanzialmente capitalista ad un’economia basata sui consumi di massa. Ben presto si entrò in un clima caratterizzato da pluralismo e discontinuità I principi portati avanti dal Movimento Moderno venivano ritenuti astratti ed arretrati, rispetto a queste nuove istanze. Ai modelli di città da questo proposti per esempio nella Ville Radieuse di Le Corbusier o nei principi enunciati nella Carta di Atene (documento redatto sul tema della città dal Ciam nel 1933 e poi pubblicato da Le Corbusier), che prevedevano una città caratterizzata dallo zoning, dall’organizzazione a maglia reticolare e dalla divisione dei percorsi stradali, veniva rimproverata soprattutto una scarsa flessibilità se rapportata a ciò di cui l’uomo aveva allora bisogno, che proprio in nome della nuova situazione di complessità, gli imponeva di rapportarsi e di comunicare in spazi funzionali e intercambiabili. Andrea Branzi nel saggio introduttivo del volumetto Architettura “radicale” scriveva che, secondo lui, la crisi del rapporto tra architettura e società stava “nell’impossibilità a reperire oggi una condizione sociale permanente che non venga immediatamente messa in crisi per il fatto stesso di essere stata raggiunta”4. Continuava sostenendo le condizioni diverse in cui si trovava ad operare il Movimento Moderno, infatti: “la realtà sociale gli permetteva di progettare tipologie che potevano assumere la qualifica di “permanenti”, essendo

4

Ibidem, p. 10 44


la crescita economica non solo controllata, ma indirizzata su modelli di sviluppo che allora sembravano sufficientemente chiari”5. Questi cambiamenti si rispecchiavano anche nell’ambito del rapporto con l’oggetto, secondo le nuove dinamiche d’uso e consumo che il benessere aveva diffuso stava portando in buona parte del mondo occidentale. Se in un passato non troppo lontano ciò che muoveva l’economia era soprattutto il bisogno, ora questo bisogno era sostituito dalla brama di possesso. La società di quegli anni puntava più che ad una accumulazione di oggetti, al loro consumo dato non tanto da un deperimento fisico o funzionale dell’oggetto, quanto dal venir meno delle sue qualità formali, insomma, una sorta di archetipo del nostro concetto di usa e getta. Iniziavano, inoltre, a mutare le tipologie di approccio al mercato da parte dell’impresa, si passava, infatti, da una strategia di orientamento al prodotto, in cui la competizione si basava sulle qualità del prodotto e sui metodi della produzione, ad una strategia di orientamento alle vendite e al consumo. Proprio negli anni in cui avvenivano tali cambiamenti, il sociologo francese Jean Baudrillard, nello scritto Il sistema degli oggetti (1964), elaborava una critica alla società dei consumi. Lo studioso intendeva indicare una fase di superamento della teoria economica di Karl Marx, che risultava ormai insufficiente a spiegare il fenomeno della nascita della società del consumo. Nelle sue teorie questi aveva inteso la merce come qualcosa che doveva soddisfare un bisogno ed il bisogno come la condizione senza la quale la merce non esisterebbe, ma non si era soffermato a valutare la natura del bisogno o la causa dalla quale esso scaturisse. Al contrario la critica di Baudrillard muoveva proprio da una riflessione sul significato di bisogno. Il bisogno, nell’epoca del capitalismo, poteva essere definito una funzione indotta negli individui dalla forza interna del sistema. L’oggetto, in questa prospettiva, non rispondendo ad una necessità semplice e diretta, assumeva caratteristiche di fascinazione e proiezione ed entrava a far parte della sfera del desiderio. Più un oggetto è desiderato, nella misura in cui il sistema ce lo propone come desiderabile, più esso assume valore. Posta la crisi del funzionalismo e l’uscita dell’oggetto dal circolo chiuso della funzionalità, il prodotto ridotto a segno, si trasformava in simbolo e rivelava di avere un legame più stretto col valore di scambio piuttosto che col valore d’uso, al punto che senza valore di scambio non vi era alcun valore d’uso. Al di là del loro valore sociale o relazionale gli oggetti non rappresentavano niente. Su queste stesse tematiche rifletteva anche Gillo Dorfles: egli sosteneva che l’oggetto industriale doveva essere funzionale, ma doveva anche tener conto della instabilità formale, imposta dalla 5

Ibidem. La critica la Movimento moderno avrebbe caratterizzato la realtà architettonica di quegli anni, ma è necessario ricordare che accanto ai detrattori, molti architetti avrebbero continuato ad apprezzarne e applicarne i principi. Vedi a tale proposito: P. Belfiore, I maestri del Movimento Moderno, Dedalo, Bari 1979; B. Zevi Le sterzate architettoniche. Conflitti e polemiche degli anni Settanta-­‐Novanta, Dedalo, Bari 1992; G. De Carlo, Le Corbusier, antologia critica degli scritti, , Rosa e Ballo, Milano 1945. 45


dinamica della produzione. Tale instabilità formale non faceva altro che riflettersi nella preminenza data all’aspetto semantico e simbolico, perciò Dorfles riteneva che si potesse parlare di una nuova forma di “mitopoiesi”, cioè una nuova capacità dell’oggetto di rispecchiare l’ethos e il pathos di colui che lo possiede. Egli era, inoltre ben attento ad ammonire contro il rischio di quest’azione: “oggi, troppo spesso non si tiene conto o si dimentica di considerare l'aspetto semantico immaginifico degli oggetti” tanto che tali oggetti, “rischiano di prendere la mano all'individuo sopraffacendone lo stato di coscienza vigile, svolgendo un'azione mitopoietica anzi addirittura mitagogica - che può giungere a forzare la soglia della lucida consapevolezza dell’individuo agendo su di lui sublinarmente e quindi in maniera spesso pericolosamente coartante”6. Il consumo, dunque, più che riguardare l’oggetto in sé, visto che la sua funzionalità, era ormai un aspetto dato per scontato, -Dorfles parlava di crollo dell’idolo tecnologico, ormai diventato familiare e quotidiano- riguardava il suo aspetto simbolico e la rappresentazione del possessore che essa consentiva.

L’ondata pop La comunicazione dell’oggetto, quindi la sua pubblicizzazione,

passava attraverso mezzi

soprattutto visivi, quali la televisione, il cinema, i manifesti, i fotoromanzi, i fumetti, i rotocalchi. La televisione ad esempio in Italia, iniziava ad essere un bene in possesso di una fascia di popolazione più ampia; in Italia dal 1957 andava in onda Carosello, programma concepito come una serie di sketch pubblicitari, cui contribuivano grandi registi come Fellini, Avati, Pasolini, Leone, ma anche vari artisti per esempio Piero Gilardi avrebbe creato di Pippo, pupazzo con le sembianze di un ippopotamo usato per gli spot della Lines, e Armando Testa dei personaggi Caballero e Carmencita per Lavazza, dalla cui forma sarebbe poi scaturita nel 1979 la creazione della caffettiera Carmencita di Marco Zanuso). Questa produzione di immagini, rapida ed in continuo rinnovamento generava nelle masse nuovi modelli iconografici di riferimento. Il mondo dell’arte affascinato da tali mutazioni e dal fatto che quel tipo comunicazione potesse creare valore, iniziava ad attingere al linguaggio della merce, sfruttando caratteristiche come la ripetizione o il sovradimensionamento. In Inghilterra prendeva vita, già negli anni Cinquanta l’esperienza dell’Indipent Group del critico Lawrence Alloway.7 A questo avrebbero partecipato Reyner Banham, Richard Hamilton, Edoardo Paolozzi, il fotografo Nigel Henderson e gli architetti Alison e 6

G. Dorfles, Iconologia e nuove iconi, in "Lineastruttura" n. 1-­‐2, 1967.

46


Peter Smithson. Banham scriveva in quegli anni una serie di saggi sulle tematiche dell’obsolescenza e della spendibilità dei beni nella società dei consumi. Secondo la sua teoria – utile per comprendere l’affermazione della pop art -gli artisti, analogamente a ciò che stava accadendo nell’industria, avrebbero dovuto impiegare il linguaggio simbolico della cultura popolare nelle loro opere. Queste idee trovavano piena realizzazione nelle mostre e nei dibattiti organizzati all’interno dell’Institute of Contemporary Arts di Londra, in cui i partecipanti si concentravano su temi legati alla natura dinamica della realtà e riprendevano la lezione dadaista lasciando emergere l’attitudine a gesti come il recupero e l’assemblaggio di materiali diversi e la volontà di creare una controcultura tramite l’uso e la presentazione di feticci dell’immaginario di massa, come pubblicità, riviste popolari, attrezzi tecnologici. La tecnologia iniziava a giocare un ruolo sempre più importante come si poteva facilmente notare in alcuni progetti radicali dei coniugi Smithsoncome la Unhouse, del 1956, una casa fatta esclusivamente di tubature, interruttori, spine, antenne, impianti di gas, acqua, condizionamento, elettricità, elettrodomestici,oppure nella mostra “This is Tomorrow”, organizzata presso la Whitechapel Art Gallery di Londra nel 1956, in cui il visitatore veniva immerso in un ambiente multisensoriale, tecnologico, fantascientifico e dominato dalla presenza di icone della società mediatica. In mostra veniva esibito un ingrandimento del collage fotografico di Richard Hamilton Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing? che mostrava un interno domestico, abitato da un body builder che al posto dei manubri sollevava un enorme leccalecca recante la scritta pop e da una pin up che mostrava orgogliosa il seno. In bella vista si trovavano il televisore, un registratore, vari elettrodomestici, un poster di un fumetto, mentre dalle finestra si intravedevano un cinematografo e insegne al neon luminose. Si trattava insomma di quell’ambito di oggetti che Gillo Dorfles , in un articolo per la rivista “Op. cit.” uscito nel 1964, definiva “nuove iconi” e che nel già citato articolo di “Lineastruttura”, uscito qualche tempo dopo riassumeva spiegando come conquesto termine intendesse: “tutte quelle immagini che costituiscono il maggior bagaglio espressivo della civiltà odierna e si identificano nella segnaletica stradale, nei prodotti del disegno industriale, nelle nuove sagome delle architetture prefabbricate, nei cartelloni pubblicitari”8. Era iniziato, dunque, il dominio delle nuove iconi che inevitabilmente sarebbe stato promotore di opere d’arte “siano esse pitture e sculture, siano architetture e oggetti dell’industria”. Tale fenomeno si sarebbe sviluppato in particolare negli Stati Uniti, dapprima con le operazioni di recupero e decontestualizzazione ad opera degli artisti Neo-dada, come Jasper Johns e Robert Rauschenberg, e successivamente con l’opera degli artisti propriamente pop, che si esprimevano usando un linguaggio visivo a sua volta filtrato, assimilato e ritrasmesso dai linguaggi di 8

G. Dorfles, Iconologia e… op.cit, p. 13.Vedi anche: G. Dorfles, Le "Nuove Iconi" e la "civiltà del consumo", in “Op. cit.”, 01, settembre 1964. 47


comunicazione di massa. Questo tipo di ricerche arrivava in Italia soprattutto tramite l’edizione della Biennale di Venezia del 1964, in un momento in cui l’informale, , era ancora la tendenza artistica principale9. Ben presto anche l’architettura iniziava ad adottare linguaggi pop. Andrea Branzi definiva quel clima come un momento ricco di energia che si esprimeva attraverso linguaggi fantasiosi, vitali ed eversivi, ma anche caratterizzato da un estremo realismo. I architettura, infatti per la prima volta ci si accorgeva che anche il paesaggio metropolitano era stravolto dalla cultura dei consumi e dei linguaggi di comunicazione di massa. Se in un passato non troppo lontano, il Movimento Moderno riteneva il momento dei consumi come totalmente inserito dentro una corretta progettazione, all’inizio dei Sessanta il progetto architettonico o di design modificavano i loro contenuti per assorbire all’interno del prodotto tutti i meccanismi di induzione al consumo e di promozione della pubblicità. Queste componenti erano caratteristiche dell’architettura di Robert Venturi, che in Complexity and Contraddiction in Architecture (1966) raccontava la città contemporanea come un luogo inclusivo in cui si ritrova l’accostamento di elementi discordanti, mentre in Learning from Las Vegas (scritto con Denise Scott Brown e Steven Izenour nel 1972) indicava la città del Nevada, con i suoi casinò, i divertimenti, le insegne al neon coloratissime, come il luogo massmediatico per eccellenza. In Inghilterra, intanto, nascevano gli Archigram. Si trattava di un gruppo di architetti che dal 1961 era occupato nella realizzazione di una fanzine (una rivista autoprodotta) dal titolo “Archigram”, che si rifaceva all’immaginario dei fumetti e dei miti della cultura pop. Il gruppo solo dal 1963 si sarebbe riunito in uno studio. Quell’anno sarebbe stato per loro fondamentale, infatti grazie all’architetto ed editore Theo Crosby avrebbero organizzato presso l’ICA (Institutes of Contemporary Art) la prima mostra dal titolo “Living City”. Era l’occasione per mostrare la loro idea di città riconsiderata dal punto di vista degli abitanti: l’ambiente urbano di solito impostato sulla logica degli edifici (hardware) veniva pensato come qualcosa di flessibile (software) dipendente da coloro che lo vivono. Ben presto il gruppo avrebbe abbandonato i progetti megastrutturali ed avrebbe iniziato a concentrarsi sulla ricerca del pop, dell’underground, del tecnologico - come in Logplug (1964) in cui la natura veniva cablata, o Living- Pod (1965) una casa-guscio attrezzata per meccanizzare tutte le funzioni vitali - ma anche del nomadismo, tipico atteggiamento dell’uomo contemporaneo con progetti come Cushicle (1967), cellula abitativa

9

In questa occasione Leo Castelli e la moglie Ileana Sonnabend realizzavano, presso l’ex consolato degli Stati Uniti a San Gregorio, una mostra collaterale di artisti pop, alla quale partecipavano Jasper Johns, Jim Dine e Claes Oldenburg, oltre che Robert Rauschenberg, vincitore del Premio Internazionale della Biennale.

48


minima trasportabile sulle spalle come uno zaino o Walking City (1964) città astronave dotata di gambe per camminare e spostarsi nel mondo. In Italia, tra il 1967 e il 1968, la rivista“Marcatré” pubblicava i progetti e le ricerche del gruppo inglese a cura di Patrizia Pizzinato e Angelo Villa che si soffermavano sulle loro immagini che esaltavano la tecnologia, tanto da risultare fantascientifiche e si rifacevano all’iconografia urbana e alla cultura di massa. La loro ricerca era, infatti molto vicina a settori quali quello dei fumetti, del cinema, della moda e dell’attualità. Questo appariva molto evidente nei loro progetti, che sarebbero rimasti per lo più su carta, ma anche nella loro rivista. Per esempio sul n. 4 di “Archigram” appariva un supereroe che sembrava arrivare dallo spazio, creato dalla fantasia di Warren Chalk il quale chiaramente si ispirava ai personaggi di Flash Gordon e Superman; anche la copertina di Yellow Submarine dei Beatles sembrava riecheggiare le Seaside Bubbles progettate da Ron Herron nel 1966. Il fenomeno dell’architettura pop sarebbe stato profondamente criticato da lì a poco, proprio in Italia, da Navone e Orlandoni nel saggio sull’architettura radicale. Sia nell’esperienza di Venturi sia in quella degli Archigram sarebbe stato notato uno scarto significativo tra l’interesse delle proposte teoretiche e l’insufficienza operativa e progettuale. “Se per gli Archigram - scrivevano i due studiosi – il punto critico è il passaggio dalla proposta formale, creativa, dell’iconografia pop alla concretizzazione di proposte ancora astratte ma tecniche, per Venturi la contraddizione è interna al proprio porsi come tecnico, e consiste nell’incapacità (o impossibilità) di passare dal piano delle proposte teoriche (…) alla concretizzazione di interventi reali”10. Il fenomeno pop, intanto, si diffondeva anche in Austria, dove veniva interpretato da Hans Hollein in modalità molto diverse rispetto agli americani o agli inglesi. L’architetto nel 1962 pubblicava il Manifesto dell’architettura assoluta. Il perno attorno al quale ruotava la sua teoria era il rapporto tra forma e funzione. Per Hollein, infatti, i due concetti erano assolutamente indipendenti, anzi la forma non solo non doveva seguire la funzione, ma anche quest’ultima si generava solo in una fase secondaria alla progettazione, e quindi generalmente nella fase d’uso da parte del fruitore. Nel suo metodo di progettazione seguiva un procedimento tipico della pop art: partiva da un oggetto o forma preesistente per decontestualizzarlo ed inserirlo in un nuovo contesto. Per quel che riguarda gli italiani, come già scritto, essi erano a conoscenza degli avvenimenti di cui si è appena trattato e nei loro primi progetti confluiva proprio l’influenza dei temi trattati dai vari esponenti internazionali dell’architettura pop.

10

B. Orlandone, P. Navoni, Architettura…cit. p 43. 49


L’architettura “pop” in Italia Una prima importante occasione per Branzi, Corretti, Deganello, Morozzi e Natalini studenti dell’Università di Firenze appena laureati sarebbe stata la mostra “Superarchitettura” organizzata a Pistoia nel 1966 e a Modena nel 1967. Nate dalla collaborazione tra il gruppo Archizoom, formato da Branzi, Deganello, Morozzi e Corretti, con Natalini che si era dato lo pseudonimo di Superstudio e che solo in un secondo momento si sarebbe unito a Toraldo di Francia. Intanto in mostra venivano esposti prototipi di arredamento e progetti di architettura redatti ancora in sede universitaria come “Luna Park a Prato”, di Branzi, , “Centro Culturale nel Castello dell’imperatore a Prato” di Morozzi e “Teatro serra a Poggio a Caiano” di Corretti. Per l’occasione era stato anche redatto un manifesto della Superarchitettura che recitava: “La Superarchitettura è l’architettura della superproduzione, del superconsumo, della superinduzione al superconsumo, del supermarket, del superman e della benzina super. La Superarchitettura accetta la logica della produzione e del consumo e vi esercita una azione demistificante”11. Il linguaggio usato, chiaro e diretto, era quello tipico dei giovani e della cultura pop, cui si faceva riferimento esplicito: “Il fenomeno pop ed il suo contesto vitale, un maggior approfondimento sulla civiltà dell’immagine, il superamento della moralistica insita negli ultimi progetti, contribuiscono a sbloccare la situazione proponendo un’architettura che aveva il grande pregio di non avere remore culturali in presupposti critici, ma partecipazione diretta ad un mondo di immagini e comportamenti ricchi di disinvoltura, spregiudicatezza e gusto dell’invenzione”12. La realtà contraddittoria dell’epoca, secondo i giovani architetti, poteva essere compresa e risolta solo se i suoi falsi miti venivano accettati e demistificati. I mezzi per farlo erano offerti dalla stessa cultura pop. Andrea Branzi in un articolo delle Radical Notes su “Casabella” del 1973 trovava che il mezzo più utile allo scopo appena citato fosse l’uso di media internazionali ed omogenei. L’archetipo di tali media, secondo Branzi si poteva identificare nel rock’n’roll di Elvis Presley e scriveva “Lui e tutti quei fenomeni che lo hanno seguito, dai Beatles a Bob Dylan, dalla pop art, all’underground, vengono generalmente raccolti dagli storiografi in una sorta di storia secondaria che scorre parallela ad altri fenomeni considerati diversi e più importanti di natura sociale, come la contestazione giovanile, il maggio francese, i movimenti extraparlamentari, i grandi scioperi… (…) è però altrettanto vero che esiste tra questi fenomeni un legame di natura particolare, non di causa effetto, ma piuttosto direi di natura psico-fisica”13. Secondo Branzi, infatti, il compimento di gesti liberatori come il ballo scatenato rock o pop, l’accorciamento della gonna, il riconoscimento del 11

"Superachitettura", manifesto della mostra, Pistoia 1966. Ibidem 13 Branzi, Radical Notes: Rock e Rivoluzione, in "Casabella" n. 373, 1973 12

50


sesso come atto comunicativo spontaneo, creavano nella società anche una nuova libertà di giudizio. “Questi fenomeni di largo consumo che così profondamente possono agire nella società e sul suo sviluppo verso l’autodeterminazione non propongono un modello culturale da raggiungere, non possiedono un messaggio ideologico in codice, ma gli fanno compiere alcune azioni, alcuni movimenti che di per sé sono terapeutiche”14. Gli anni immediatamente successivi alla laurea per gli architetti italiani sarebbero stati carichi di entusiasmo: “Dal ’65 al ’68 - scrivevano su “Casabella” gli esponenti del Superstudio – abbiamo lavorato con la convinzione che l’architettura fosse un mezzo per salvare il mondo”15. Lo scopo di questa sorta di nuova avanguardia era quello di scuotere i fruitori a non essere più massa, ma a differenziarsi, non in termini sociali o economici, ma in termini di scelte. Ognuno avrebbe dovuto scegliere secondo le proprie necessità ed i propri gusti, senza lasciarsi fagocitare dal turbine del consumismo e delle sue spire ingannevoli che altro non erano che i primi sostegni di una logica imperialista. Questo “socialismo” nella giovane avanguardia italiana derivava in parte dagli interessi politici di alcuni dei suoi rappresentanti. Durante gli studi universitari,infatti, Morozzi era entrato a far parte di lntesa, gruppo che riuniva cattolici di sinistra, mentre Deganello militava ugualmente in gruppi della sinistra; entrambi, inoltre, assieme a Branzi e Corretti partecipavano alle attività promosse da intellettuali gravitanti attorno alle riviste “Quaderni Rossi” e “Classe Operaia”, in cui si teorizzava la fine della cultura borghese e l’avvento di una cultura laica, priva di gerarchie sociali ed economiche. Così sin dagli anni dell’università, architettura e politica formavano il nucleo teorico peculiare del futuro impegno progettuale dei gruppi italiani. L’idea stessa dello spazio di coinvolgimento, su cui si era basato il corso retto in Università da Savioli e che avrebbe portato all’elaborazione del modello spaziale del Piper, presupponeva l’uso da parte di un fruitore privo di definizione sociale. Branzi a molti anni di distanza avrebbe scritto che il significato politico del Piper era evidente, infatti quel modello spaziale “consisteva in una sorta di immersione in un fluido continuo di immagini, lampade stroboscopiche, musica stereofonica ad altissimo volume, fino a raggiungere una sorta di straniamento totale del soggetto che ballando perdeva progressivamente il controllo dei propri freni inibitori, avanzando verso una sorta di liberazione psicomotoria. Essa non significava per noi una integrazione passiva nei consumi sonori e negli stimoli visivi, bensì una liberazione di tutti i potenziali creativi dell’individuo”16. Anche nel caso del Piper si poteva, dunque parlare di opera aperta in cui l’utente poteva essere fruitore e ricevitore allo stesso tempo. L’invenzione, 14

Ibidem Superstudio, Le dodici città ideali, in "Casabella", n. 361, 1972. 16 A.Branzi, La casa calda, Idea Books, Milano 1984, p.55. 15

51


secondo Adolfo Natalini era quel fattore che si poteva riscoprire tramite i processi pop e che poteva portare allo scardinamento dei vecchi modelli di comportamento per suggerirne dei nuovi. “Inventare - scriveva Natalini sulle pagine di “Casabella” – vuol dire fare ogni oggetto col più alto grado di creatività possibile (…) Durante il corso ci si proponeva di definire un’ipotesi di spazio interno come matrice di comportamenti. Uno spazio interno che non fosse più il negativo dell’architettura, un dentro contrapposto ad un fuori, ma un oggetto spaziale generatore di esperienze (…) Lo spazio interno acquista una nuova dimensione esistenziale capace di coinvolgere totalmente il suo fruitore ponendosi come campo di esperienza”17. I metodi pop di cui parlava Natalini erano lo spaesamento, la traslazione di scala, l’assemblaggio, il montaggio, la scomposizione. Secondo Navone e Orlandoni dietro questa operazione vi era uno studio del lavoro svolto oltremanica dagli Archigram. In particolare essi si riferivano all’abitudine di restare in ambito progettuale, scindendo quest’ultimo dall’edificabilità e dall’uso della tecnologia. In realtà il punto di maggior discordanza tra i progetti degli inglesi e quelli italiani sarebbe stata proprio l’idea di tecnologia ed il suo uso. Infatti se per gli Archigram vi era l’esaltazione della tecnologia come celebrazione della macchina, negli italiani, essa invece era solo un mezzo considerato nella sua capacità produttiva e non un fine. Tra 1970 e 1972 gli Archizoom progettavano ad esempio No – Stop City che voleva essere una risposta a quell’atteggiamento secondo il quale l’architettura della civiltà tecnologica doveva essere un’architettura tecnologica, fatta come una macchina. Il progetto, infatti mostrava un luogo in continua espansione in cui non esisteva facciata architettonica e tutto il territorio era omogeneo, cablato e climatizzato. Il modello cui si guardava con intento critico era quello del supermercato per via della sua spazialità anonima. Gli Archizoom stessi nel presentare il progetto sulle pagine di “Casabella”, lo definivano come un gesto di utopia critica, strumentale in quanto ipotesi critica del sistema. Appena un anno prima, dunque nel 1969, Superstudio progettava il Monumento continuo, che presupponeva idee diverse da quelle espresse da Archizoom. Infatti, se entrambi i progetti si basavano sul dato dell’omogeneità, il progetto di Superstudio proponeva una forte presenza dell’architettura che in questo caso constava in un enorme struttura in vetro trasparente che avrebbe abbracciato tutta la terra, lasciando emergere da grandi asole, città realmente esistenti18.

17

A. Natalini, Spazio di coinvolgimento, in "Casabella" n 326, 1968, p. 36 Proprio a questo tipo di progetti che non avevano finalità costruttiva, come era atteggiamento tipico del radical, si riferiva Gillo Dorfles nel 1973 quando elaborava il concetto di “riduzione al progetto” ossia il progetto senza oggetto che si limita all’atto della creazione senza giungere, perché non intende farlo, all’atto di realizzazione.

18

52


L’ambiente domestico, l’oggetto pop e prototipi sperimentali L’oggetto pop Questi giovani rappresentanti della neo-avanguardia architettonica, una volta usciti dall’Università si dedicavano anche al settore del design. Anche in questo caso come in quello dell’architettura, si sarebbe trattato per lo più di operazioni di natura teorica, sebbene in molti casi all’ipotesi progettuale sarebbe poi seguita una concreta realizzazione, spesso in edizioni limitatissime e dal costo decisamente non accessibile a chiunque. Questo avrebbe portato parte della critica a porre in risalto (come per esempio in numerose occasioni fanno Anty Pansera o Maurizio Vitta) una contraddizione di fondo seconda la quale sebbene si invocassero i principi dell’antiserialità e dell’anticonsumismo, la battaglia contro il consumismo

finiva per diventare l’esaltazione

dell’oggetto come elemento di costume19. Questo è vero solo in parte, infatti obiettivi primari del design radicale erano quelli di provocare e dimostrare un’ipotesi critica; di offrire occasioni di riflessione sui miti negativi della società contemporanea, come affermava Franco Raggi; ma anche portare la massa di consumatori a svegliarsi da un certo torpore e porsi loro stessi come promotori di nuovi modelli. In quegli anni il modello cui si faceva riferimento, come scriveva l’Anonima Design su “Casabella” era “quello del designer – artista che con un ruolo culturale d’avanguardia crea nuove sollecitazioni secondo un procedimento di novità e provocazioni tipico delle arti figurative”20. Insomma il design recuperava i metodi delle arti figurativi e li faceva propri, caricando l’oggetto di significati che andavano ad li fuori dei limiti della cultura tradizionale borghese21. Per il design di quegli anni sembra essere indovinata la definizione dell’oggetto data da Cettina Lenza, secondo la quale esso è caratterizzato da due finalità, una immediata ed osservabile che

19

Anche Gregotti si occupava della critica del design radicale con una rubrica pubblicata sui numeri 370, 371, 372 del 1972 di “Casabella” e intitolata I. D. Story 1945-­‐1951; I. D. Story 1952-­‐1964; I.D. Story 1965-­‐1971. Qui affrontava il problema della valutazione della cosiddetta tesi alternativa della giovane generazione e dichiarava apertamente la contraddizione, o meglio il divario, esistente fra la teoria di questa, basata sul tema della distruzione dell’oggetto suggerita simbolicamente o proiettata sul piano della utopia, e la relativa traduzione pratica di tale teoria, ovvero la produzione di oggetti polemicamente eccentrici, e caratterizzati da una disperata ricerca della diversificazione, destinata molte volte a far loro perdere qualsiasi parvenza di credibilità. 20 Anonima design, “Casabella”, n. 379, 1973. 21 Franco Raggi dalle pagine di “Casabella”, nel suo articolo Radical story, scriveva che non erano altro che “gli aspetti commercialmente assorbibili dal mercato (…) ma sono solamente e neanche le punte più aguzze e incisive dell’iceberg che ha come dato originale comune lo stato di disagio politico esistenziale (…) è l’espressione più istintiva e immediata della crisi generale dei valori, in cui si dibatte la coscienza della società moderna, tutta protesa attraverso la religione dei consumi e della produzione, all’autodistruzione e all’annullamento”; cfr. “Casabella”, n. 382, 1973. 53


coincide con la sua funzione, una mediata e non osservabile che corrisponde con un livello simbolico e metaoperativo, cioè capace di far scaturire il compimento di operazioni. L’oggetto di design, dunque, sfuggiva dal mero funzionalismo assumendo un atteggiamento di tipo comunicativo e di stimolo all’interazione. Questo tipo di procedimento formale risaliva agli anni Cinquanta quando il filosofo Etienne Souriau aveva studiato il terreno di confine tra l’opera d’arte e l’oggetto prodotto industrialmente, confine che tra l’altro era già stato esplorato in arte dall’opera di Duchamp ed in generale dalle successive avanguardie, in particolare da futurismo e surrealismo. Nel 1962 su questo tema veniva organizzata al Museo di arti decorative di Parigi la mostra “Antagonisme II” in cui artisti e designer erano invitati a ideare oggetti d’uso dalla forte carica comunicativa. In Italia intanto negli stessi anni L’Officina Undici, formata dagli artisti Fabio de Santis e Ugo Sterpini, elaborava vari progetti di mobili e nel 1963 sceglieva di realizzare ventisette di questi. Il progetto veniva accolto caldamente dal mondo dell’arte, meno dal mondo della progettazione architettonica che lo criticava per le forme ardite, più vicine al multiplo d’arte che all’arredamento e per la scelta di un vocabolario kitsch, che alla fine del decennio sarebbe stato teorizzato da Gillo Dorfles. Numerosi erano, dunque, i casi di avvicinamento tra design e arte, inoltre tra anni Sessanta e Settanta il travaso del pop nel design non faceva altro che confermare l’influenza reciproca tra le due materie. Ma questa trasposizione come era avvenuta? Filiberto Menna nel 1965 si occupava proprio di questo argomento e indicava due modalità. La prima si attuava secondo le modalità di un abbandono della progettazione globale dell’ambiente e tendeva “alla definizione e talvolta all’oggettivazione, del panorama urbano, mediante una serie di interventi particolari ossia, con la realizzazione di oggetti e immagini che escludono dalle proprie finalità sia la cosmesi dello styling che la forma assoluta e mirano piuttosto al conseguimento di una tipicità caratteristica, ottenuta mediante una rigorosa impostazione dei problemi funzionali e il ricorso a sottolineature individualizzanti di ordine simbolico o, a volte, perfino ironico, che facilitano l’inserimento dell’oggetto nell’ambiente sollecitando la simpatia e la complicità psicologica del fruitore. L’oggetto, in questo caso, si affida ad un tipo di comunicazione basato non tanto sull’effetto immediato, quanto su un assorbimento ritardato che dovrebbe consentire al fruitore di scoprire per suo conto il messaggio”22. La seconda modalità riguardava, invece, oggetti più esplicitamente pop, che facevano ricorso all’uso di plastiche e di materiali pneumatici e in alcuni casi avevano come punto di riferimento iconografico le culture extraoccidentali adottate dai Figli dei Fiori .

22

F. Menna, Design, comunicazione estetica e mass media, in “Edilizia moderna”, n. 85, 1965. 54


Oggetti pop e “tipicità caratteristica” Come esiti della prima tipologia, Menna indicava la Sedia per bambino 4999 di Zanuso e Sapper prodotta da Kartell nel 1964, la Vespa 50 di Piaggio, la Fiat 500. Ma in questo settore è possibile far rientrare anche i progetti di Joe Colombo, e quelli di Cini Boeri, anche lei attiva a partire dalla fine degli anni Cinquanta, prima come collaboratrice di Zanuso, poi con un suo studio. Boeri sin dagli inizi della sua attività si dimostrava sostenitrice della libertà dell’utente e attenta alle sue necessità realizzava oggetti basati sui concetti di espandibilità e flessibilità, usando materiali come la gomma e la plastica. Accanto ad una progettazione rigorosa, asciutta, razionale (tra cui rientrano i progetti per Knoll, come il tavolo Lunario e il divano Gradual entrambi del 1970; alcuni dei numerosi progetti per Arflex, quali la poltrona Borgogna del 1964 nei cui braccioli erano inseriti telefono, block-notes, luce, leggio e tasca per i giornali, che anticipava il concetto di seating workstation, ma anche il mobile compatto Cubotto del 1967, dotato di rotelline per essere agevolmente spostato e attrezzato per contenere al suo interno bicchieri e bottiglie, utilizzabile come un tavolino quando richiuso; la valigia Partner progettata per Franzi nel 1967, la prima valigia in ABS leggera e squadrata; la linea di bicchieri Cibi del 1973 per la Arnolfo di Cambio, in cristallo soffiato a bocca e lavorato a mano, dalla base quadrata con angoli tagliati e particolare svasatura al centro che conferisce una forma affusolata)

Boeri realizzava oggetti dallo spirito pop che risultavano

divertenti ed originali. Molti di questi venivano presentati sulle pagine della rivista “Ottagono”23, che oltre a descriverne i dati tecnici ed elencarne le qualità, corredava gli articoli con belle foto, accattivanti nella loro semplicità, in cui venivano mostrate le possibilità di interazione con l’oggetto. In quegli anni Boeri si dedicava soprattutto alla creazione di imbottiti come per esempio Bobo (1966, Arflex) poltrona monoblocco nata, come veniva scritto su “Ottagono”, come una scultura e realizzata con diversi strati flessibili in materiale espanso, tagliati con una sezione corrispondente all’uso e incollati per formare un corpo omogeneo rivestito da tessuti di filanca antimacchia. Sempre per Arflex appena nel 1971 Boeri progettava Serpentone uno dei prodotti più trasgressivi dell’epoca. Si trattava di un divano dalla seduta di lunghezza teoricamente infinita, “da tagliarsi e vendersi a metri, a chilometri, lunga quanto si vuole”24 formata da segmenti di 38 cm in schiume poliuretaniche incollati fra loro a caldo. Boeri stessa, collaboratrice di “Ottagono”, lo presentava sulla rivista. Il suo progetto voleva essere un invito a usare e vivere, mai a possedere; un progetto pensato per i giovani, specificava, non i giovani all’anagrafe, ma per quel pubblico che “sa guardare alle necessità e non al superfluo, che sa scegliere tra un bene ed un servizio, ad un 23

Edita dal 1966 e diretta da Giuliana Gramigne e Sergio Mazza. Qui presentavano le loro produzioni varie aziende come Artemide, Arflex, Bernini, Boffi, Cassina, Flos, ICF De Padova, Tecno. 24 C. Boeri, Un’idea: il lungo serpentone, in “Ottagono”, n. 21, 1971, p. 51. 55


pubblico che sa portare i blue jeans e ha buttato le cravatte”25. Le caratteristiche del progetto erano senza dubbio l’irriverenza e la dissacrazione dei vecchi valori borghesi, infatti, come sottolineava l’autrice, le sete ed i velluti erano stati sostituiti da una materia povera “usata con la stessa finitura ottenuta dall’uscita dello stampo”26, ma capace di duttilità e morbidezza, di adattabilità ai bisogni dell’utente. Appena un anno dopo, ancora vicina al mondo dei giovani, Boeri progettava un sacco a pelo per la casa, si trattava del sistema di poltrone, divani e letti della famiglia Strips, prodotti per Arflex. Le parole d’ordine alla base della progettazione erano ancora praticità e versatilità, che venivano dati dalla forma semplice e rigorosa, ma soprattutto dal rivestimento: una trapunta in morbida piuma dotata di cerniere e bottoni per toglierla o semplicemente aprirla e infilarsi all’interno. Insomma un comodo divano – letto per ospiti inaspettati, già pronto all’occorrenza. Infine, all’interno della produzione più originale della designer era la lampada da tavolo 602 progettata nel 1968 per Arteluce, composta da un tubo di PVC rigido e parti metalliche, dal gusto vagamente dadaista. Questo stesso filone veniva intrapreso con entusiasmo e inventiva da Achille Castiglioni, che già a partire dalla fine degli anni Cinquanta realizzava, col fratello Pier Giacomo progetti a metà strada tra l’object trouvè della tradizione dadaista e l’assemblaggio a bassa tecnologia, studiatissimo, ma che voleva sembrare improvvisato e artigianale. Achille Castiglioni in un’intervista, rispondendo ad una domanda proprio sul ready-made lo definiva come un modo per ricercare in un oggetto i significati più interessanti e più vicini al comportamento delle persone27. Dunque nel 1957, assieme al fratello, progettava il sedile Sella, che sarebbe stato prodotto solo a partire dal 1983 da Zanotta. La seduta era stata immaginata per una funzione specifica e cioè essere uno “sgabello per telefono”, per le case degli anni Cinquanta in cui i telefoni erano ancora a parete. Si trattava della sella di una bicicletta da corsa piantata, tramite un tubolare in acciaio verniciato di rosa, su di una base semisferica che ne permetteva il dondolio. Dello stesso anno era il prototipo dello sgabello Mezzadro, anche questo, prodotto da Zanotta (1957). In questo caso il sedile da trattore era stato preso a prestito per essere trasformato in un oggetto per la casa: la forma restava la stessa, cambiavano, invece il luogo e le finalità d’uso. La seduta in lamiera stampata e verniciata era fissata tramite un galletto (usato di solito per il bloccaggio delle ruote della bicicletta, nella seduta permetteva di intervenire nell’aggancio senza l’ausilio di alcuno strumento), ad una balestra in acciaio inox, che sul trattore era usata per attutire i sobbalzi del mezzo, mentre nel nuovo oggetto 25

Ibidem Ibidem 27 Achille Castiglioni, la semplicità del fare, in Maestri del design, Conversazioni, a cura di D. Duva, Bruno Mondadori Editore, Milano 2005, p. 8. 26

56


dei designer era utile per conferire elasticità alla seduta. Altri due punti di appoggio erano dati dalla traversa in legno con cui terminava la balestra. Lo stesso modo di progettare veniva applicato al settore dell’illuminazione e per Flos venivano realizzate: Tojo (1962) lampada da terra le cui peculiarità erano quella di sfruttare il faro di un’automobile e di lasciare gli elementi costituenti a vista, come il trasformatore universale usato come contrappeso rispetto alla base in metallo laccato, strutturata in modo da fungere da maniglia e da portare uno stelo che, attrezzato con passanti da canna da pesca permetteva il passaggio dei fili esterni; Parentesi (1970) in cui veniva aggiunta la componente “fai da te”, infatti era venduta in un kit da montare, contenuto in una confezione pratica, grazie alla formatura sottovuoto e alle maniglie. La lampada a luce orientabile e a scorrimento verticale, era composta da un filo in acciaio inossidabile che correva dal soffitto al pavimento e veniva teso da una base in piombo e da un tubo in acciaio sagomato (da cui il nome) che sorreggeva il portalampada scorrevole28. Questi erano, dunque oggetti semplici nell’apparenza e attenti nel meccanismo di progettazione, leggeri ed ironici, caratterizzati da una poetica elementare e forte che non concedeva alcuno spazio alla decorazione. L’ironia tipica dei progetti del designer, inoltre spesso scaturiva dalla tendenza a personificare gli oggetti, come nel caso del Radiofonografo stereofonico RR126 (1965, Brionvega) o dello spillatore Spinamatic (1962, Poretti), o quella a rifarsi a elementi/avvenimenti della vita contemporanea, come nella lampada da tavolo Snoopy (1967, Flos) che richiamava nei colori e nella forma il cane bracco dei fumetti di Charles M. Schulz, o nel sedile da giardino Allunaggio (prototipo 1966, produzione Zanotta 1980) ispirato alla conquista dello spazio e alla ricognizione della superficie lunare.

Pop e plastica La rivoluzione apportata dalla plastica è stata di notevole importanza non solo dal punto di vista stilistico e pratico, ma anche dal punto di vista sociale29. Nel 1969 Giulia Gramigna dedicava a questo tema un breve articolo, e scriveva: “ Per chi sono i materiali nuovi? Per chi sono i prodotti del disegno industriale? I nuovi materiali sono stati lungamente guardati con sospetto, quando il pubblico disorientato si è chiesto: ma la plastica, cos’è? È ricca o povera, da salotto o da cucina? È per me, per noi, per loro o per tutti? Questo per tutti indubbiamente, ha spaventato. Coloro che non sapevano riconoscere un valore che ne catalogasse i requisiti rappresentativi, sono rimasti perplessi. Certo è sempre difficile verificare l’importanza e la validità di concetti e di estetiche nuove soprattutto in casi come questo, quando il mercato ha cominciato per la prima volta ad offrire, senza alcuna discriminazione preconcetta, oggetti che avevano chiaramente una destinazione comune. 28

La lampada era l’interpretazione fatta da Castiglioni, di un progetto di Pio Manzù, scomparso poco prima. Di questo argomento si è già in parte trattato nel capitolo precedente.

29

57


Intendendo per comune, non quanto è ovvio e banale ma quanto è pensato e proposto ad un pubblico al quale si chiede un solo tipo di preparazione nell’accostarsi all’oggetto: di saperlo assimilare come espressione totale della propria civiltà. La plastica è materiale non per ricchi o per poveri, non per la massa o per l’elite. Ha delle precise caratteristiche tecniche che la rendono possibile per fornire oggetti che attraverso il suo impiego acquistano forme tali da determinare una nuova estetica”30. A livello produttivo la ricerca intorno ai nuovi materiali sintetici incideva molto. I nuovi materiali, infatti, hanno significato soprattutto lo svelamento di un grande potenziale espressivo. Quegli anni erano, inoltre, caratterizzati da una sorta di concezione umanistica della tecnologia. Attraverso la tecnologia, infatti, si potevano esprimere le nuove qualità dell’abitare, come la flessibilità o la trasformabilità, e allo stesso tempo prendevano vita le nuove forme di approccio all’utente, che tenevano in considerazione tanto il suo comfort, quanto la possibilità di creare una relazione emotiva con l’habitat. L’oggetto, dunque, assumeva una funzionalità ambigua e si trasformava in un divertissement, offrendosi agli acquirenti come un gioco, come un’esperienza emozionale che stimolava i sensi grazie ai materiali morbidi e spugnosi, rivestiti da colori vivaci,31 e invitava ad una interazione fisica molto libera, in particolare nel caso delle sedute soffici ed avvolgenti che non costringevano ad una postura stereotipata. In questa linea rientravano una serie di pezzi disegnati da De Pas, D’Urbino, Lomazzi, come la poltrona Blow (1967, Zanotta) prodotta in diverse versioni, in P.V.C. trasparente, color cristallo giallo, rosso, blu e in P.V.C. laccato in bianco, giallo, blu, nero. Questa veniva presentata, per la prima volta all’Eurodomus di Torino del 1968, all’interno di un padiglione pneumatico in P.V.C. disegnato dagli stessi architetti32 e presentata nuovamente al Salone del Mobile di Milano dello stesso anno. La poltrona avrebbe riscosso un gran successo di critica e di vendite (il suo prezzo era di 15.000 lire), infatti la rivista “Abitare” la proponeva sulle sue pagine come l’emblema, divertente e anticipatore, del superamento del mobile tradizionale, date le qualità di trasparenza e gonfiabilità e 30

G. Gramigna, Plastica per la massa o per l’elite?, in “Ottagono”, n. 13, 1969 L’importanza della plastica e del colore nel design degli anni sessanta era stata studiata da Baudrillard già nel 1968 nel saggio Il sistema degli oggetti. In questa occasione egli aveva scritto che, nel mondo degli oggetti di consumo popolare, il colore era un elemento fondamentale , denso di allusioni psicologiche e morali. Di questo stesso aspetto aveva parlato nel 1965 Bruno Munari, quando in occasione del già nominato convegno Design e mass media, a sostegno di una sua tesi circa il valore psicologico dell’oggetto progettato, citava l’esito di un esperimento fatto su un certo numero di persone per vedere come erano accettati i colori di una confezione di detersivo. Da questa era risultato che, sebbene il detersivo fosse lo stesso, quello della scatola gialla era corrosivo, quello dalla scatola blu era inefficace, quello dalla scatola gialla e blu era perfetto, infatti i due colori, essendo complementari davano equilibrio psicologico alla persona. 32 “Lo spazio festoso di Zanotta di Lissone, disegnato da De Pas, D’urbino, Lomazzi, era già un’immagine del modo spigliato di abitare e di arredare, che le nuove poltrone di Zanotta suggeriscono, per la freschezza, la leggerezza, il poco prezzo, il grande effetto”. Eurodomus 2 – A Torino, in “Domus” n. 463, 1968. 31

58


adattabilità ad ogni circostanza: “Pare che i primi esemplari messi a disposizione siano stati sperimentati nei modi più incredibili: in acqua, dove si è rivelata un natante ideale; sui campi di neve, dove si è trasformata in un’ottima slitta, in un prato, dove scaricata dalla macchina che ne conteneva dodici pezzi ha consentito di improvvisare il più confortevole dei pic-nic. E naturalmente anche in casa, dove per necessità la si può richiudere sgonfia nell’armadio, per farla entrare in funzione solo quando è utile, avendo cura di tenerla riguardata da aghi, spilli e sigarette”33. Qualche anno dopo lo stesso studio avrebbe disegnato la poltrona Joe, prodotta nel 1970 da Poltronova, un grande guantone da baseball dedicato al campione americano Joe Di Maggio34. L’armatura in acciaio era nascosta dall’imbottitura in poliuretano espanso preformato e rivestita in pelle, i piedini nascosti ne consentivano il facile trasporto. Nel 1970 Zanotta produceva la poltrona Sacco di Gatti, Paolini, Teodoro, riempita con palline di polistirolo espanso e ricoperto da sei strisce di pelle, cucite agli estremi a due basi esagonali di diverse dimensioni, che gli assicuravano stabilità in ogni posizione. Una poltrona autogestibile, assolutamente malleabile secondo ogni esigenza. La seduta per eccellenza di quell’epoca della libertà e della caduta di tabù, essenziale, che veniva presentata come “… un sacco di pelle pura, come il primo sacco fabbricato dall’uomo, (…) leggero e trasportabile (appena 6 Kg) (…) . Può diventare una poltrona per stare seduti, un pouff dove raggomitolarsi, un giaciglio avvolgente per un riposo assoluto”35. Nello stesso ambito divertente e provocatorio rientrava la produzione di Gaetano Pesce ed in particolare la serie Up prodotta dalla B&B Italia a partire dal 1969, che veniva accolta in modo molto favorevole al Salone del Mobile dello stesso anno, infatti “Domus” riportava queste poche righe: “La sorpresa più grossa del Salone è stata quella della B&B con la presentazione della serie Up: una rivoluzione nel campo degli imballaggi di poltrone e di divani. I tre pezzi della serie, una poltrona, un puff, un divano, son realizzati in uno speciale tipo di poliuretano espanso che consente di ridurli sottovuoto, a un decimo del loro spessore, chiusi entro una guaina di un imballo. Tagliata la guaina, riacquistano il volume e la forma originali. Rinvengono: un happening”36. I pezzi più noti della serie erano, e sono ancora oggi, Up 5-6 , cioè la poltrona dalle forme morbide, volutamente femminili (si era ispirato alle statuine delle dee della fertilità) e il poggiapiedi, metaforicamente una palla legata al corpo della poltrona, per far riflettere sulla condizione di subordinazione femminile; 33

La poltrona gonfiabile,in “Abitare”, n. 62, 1968. Il tema del fuori scala era tipico dell’iconografia pop. E gli oggetti di design che affrontavano tale tema trovavano un loro corrispondente artistico negli oggetti giganti realizzati da Claes Oldenburg all’inizio degli anni Sessanta (macchine da scrivere, martelli, cacciaviti.). 35 Lasciati mettere nel sacco, in “Abitare” n. 82, 1970. 36 Si chiama Up, in “Domus” 480, 1969. 34

59


la Up7 che si rifaceva ancora al corpo umano, questa volta la zona considerata era un piede ingigantito per diventare componente di arredo. Le amplificazioni e le ipertrofie pop caratterizzavano anche la produzione di Gufram, azienda fondata nel 1968 a Ciriè, vicino a Torino, dai fratelli Gugliermetti e che lavorava prevalentemente con il poliuretano espanso a freddo a portata differenziata “guflex” ed una particolare pellicola verniciante “guflac” . I suoi oggetti, molto originali e atipici, non avrebbero avuto in quegli anni un gran successo di pubblico, ma la loro carica dissacratoria oggi è molto apprezzata. Tra i primi oggetti in produzione vi era la serie dei Multipli, sculture in poliuretano espanso, prodotte in piccola serie: le sedute I sassi (1968) e il tavolino Porfido (1974) di Piero Gilardi, le sedute Pratone (1971) e Torneraj (1968) di Ceretti, Derossi, Rosso, l’attaccapanni Cactus (1972) di Guido Drocco e Franco Mello. Ad arricchire la collezione Gufram contribuivano anche i progetti dello Studio sessanta5, gruppo torinese dall’atteggiamento fortemente critico nei riguardi della società dei consumi, tanto da scrivere un manifesto duro e provocatorio in occasione di Eurodomus 4 "Contro l'assurdità del razionalismo: la razionalità dell'assurdo. Contro il cattivo del buongusto: il gusto del disgusto. Contro la falsità del realismo: parodia allegoria teatralità e scenografia. Contro la frigida e sterile astrazione della bellezza, della finezza, dell’eleganza, della purezza, della funzionalità e del tecnicismo: il voluttuoso, libidinoso, volgare, improvvisato, macchinoso, squalificato, grossolano, disgustoso e triviale stupro: stupro sì, ma cosmico, colossale e monumentale”. In questa occasione veniva proposta la seduta Attica (1972) che consisteva in un tronco di colonna spezzato, e riecheggiava la seduta Capitello, di appena un anno precedente, con la quale si prendeva di mira la lezione di Adolf Loos. Con la loro poetica dissacrante i designer dello studio volevano porre in rilievo non solo le contraddizioni della vita quotidiana nell’epoca del consumismo e invitare il fruitore a godere in maniera più libera dell’oggetto, ma anche attaccare le categorie storiche e irridere la tradizione razionalista, sfruttando stimoli provenienti dall’arte Pop, e dal surrealismo (nel 1971 disegnavano il divano Bocca, palesemente ispirato alla Mae West di Salvador Dalì). A proposito del design pop e del radical su “Op.cit.” sarebbe apparso nel 1983, quindi in un momento in cui i fatti si erano già svolti, un articolo di Gabriella D’Amato, che definiva il filone in questione come il design “dell’altra avanguardia” e che lei giudicava come uno dei più interessanti, problematici e vitali settori della cultura figurativa. In questa occasione il design veniva indicato come il termine medio tra un’architettura “ridotta a pura banausia”, dalla ricerca di funzionalità e pragmatismo, e un’arte che volutamente si rifugiava nell’incomunicabilità, infatti il design: “grazie all’irrinunciabile valenza funzionale appartiene alla prima sfera e quindi non può essere ignorato dal pubblico né essere sostituito dall’esteticità meramente informazionale dei mass media e, nel

60


contempo, appartiene alla sfera dell’artistico grazie alla sua dimensione metaoperativa che lo rende disponibile a vari livelli di significazione e di fruizione”37.

Superarchitettura Dopo avere fatto il punto circa l’architettura ed il design pop, è il caso di addentrarsi in ciò che è stato il radical design e quali progetti questa corrente abbia proposto. Oggi la critica concorda nel collocare le origini del radical design italiano alla già nominata mostra “Superarchitettura” durante la quale venivano presentati prototipi di vari oggetti, dal grado di sperimentazione molto alto. Archizoom e Supertsudio, inoltre, nell’obiettivo di stimolare i sensi del visitatore, non si erano limitati ad esporre oggetti e maquette o plastici architettonici, ma avevano trasformato l’intero ambiente della galleria. L’ingresso alla Jolly2 era, dunque, caratterizzato da pannelli di legno, inclinati a creare uno spazio cuneiforme e dipinti da Natalini in stile pop, con onde azzurre, verdi, violette e gialle, nuvole bianche contornate di nero e raggi solari che si dipartivano fino al pavimento, i cui pannelli erano dipinti di verde chiaro. Da qui si poteva accedere alla sala principale dove erano esposti i progetti di laurea di questi architetti assieme a sculture coloratissime realizzate con materiali diversi. Nel manifesto stesso della mostra si definivano i prototipi esposti come prodotti di massa che tramite i loro colori e le loro forme dovevano superindurre al superconsumo. Tra questi oggetti c’erano un prototipo in legno (colorato e lucidato per ottenere una texture plastica) di chaise longue dalla forma ondulata, concepita da Natalini, che si ispirava a Le Corbusier, dipinta a strisce rosse e verdi; due prototipi in cartone dipinto per lampade ispirate alla moda hippy, una a forma di fiore allungato e una a forma di quadrifoglio; altri due modelli di lampade ottenuti tagliando un parallelepipedo secondo una linea ondulata. Negli schizzi degli Archizoom venivano mostrati, invece, diversi riferimenti alla cultura popolare e alla cultura artistica e del design di quegli anni, vi figuravano, infatti, juke box, scritte onomatopeiche provenienti dal mondo dei fumetti e spesso usate in pittura. Vi erano anche vari studi per sedute a onda ( l'onda era il motivo dominante di tutta la mostra ), per una poltrona con fiancate decorate a onde policrome e per divani fatti di due parti sovrapposte. Tra questi progetti apparivano anche degli oggetti concreti: un contenitore cubico rosso, con una grande nuvola; Per aspera ad astra, cioè una cassettiera a rampa che riprendeva la Rampa su rotelle che Achille e PierGiacomo Castiglioni avevano esposto nel 1965 presso la mostra “La casa abitata”; il juke box Supersonik .

37

G. D’Amato,Il design dell’altra avanguardia, in “Op. cit.”, n. 56, 1983.

61


Con questi oggetti si intendeva contestare i dettami di ergonomia, serialità e componibilità, tipici del razionalismo funzionalista e si volevano far entrare nell’ambiente domestico gli oggetti pubblicitari, luminosi e colorati della società del consumo di massa, come veniva confermato dagli stessi Archizoom, i quali in un articolo apparso sul “Corriere della sera” del 1967 dicevano: “II tentativo (e la definizione di Superarchitettura lo dimostra) è quello di inserire l'architettura all'interno di quei canali di consumo in grado di agire nel comportamento di massa. Con questa operazione si comincia a constatare la fine di un certo tipo di design illuminato, frutto di un certo tipo di intellettuale che crede nel mito dell'intelligenza e del buon gusto come salvataggio del mondo”38. A questa visione del good design i due gruppi contrapponevano un design acido che intendeva scrollare il mondo della cultura e quello della produzione, ma soprattutto il consumatore finale assuefatto e stereotipato. Sottsass nel presentare gli Archizoom su “Domus” li proponeva al lettore come un gruppo di bravi ragazzi molto efficaci nel gettare il panico “nel paese di cose della cultura e delle ideologie, ben organizzate, stratificate, sedimentate, stereotipate” . Gli Archizoom stessi nel presentare il loro lavoro nelle pagine successive facevano ricorso ad una metafora bizzarra ma anche immediata, per far capire al lettore l’intento dei loro progetti: “Il problema potrebbe essere quello di sapere se i gelati esistono perché l’uomo nell’universo ne ha bisogno, se esistono perché costano (…). Ma forse il problema è un altro: avere una strada molto molto calda ed una gelateria molto molto fresca…e allora si mette sopra la coppa la panna, il biscotto, lo spicchio d’ananas, la ciliegia, la cannuccia, il cucchiaino, la bandiera e la cola-cola su tutto in modo che uno si serva del gelato in una maniera tale che quando se ne va rimane servito”39. Non è difficile capire che con la metafora di questo gelato sovraccaricato di altri ingredienti ed elementi si intendesse indicare il mondo della produzione di massa ed i meccanismi di presentazione del prodotto sul mercato. A queste modalità di consumo che lasciavano sentire il consumatore appagato e inconsapevole della sua subalternità rispetto alle ragioni di vendita, gli Archizoom intendevano contrapporre il loro metodo: “Per noi il problema è quello di imbandirgli un gelato che gli faccia passare la voglia di mangiarne per tutta la vita (…) Oppure che diventi una fetta del mondo e che lo spaventi. (…) E allora pensiamo: bombemela, caramelle velenose, bugie quotidiane, false informazioni, insomma, coperte, letti, o cavalli di Troia che messi in casa distruggano tutto quello che c’è. Vogliamo introdurvi tutto ciò che rimane fuori dall’uscio: la banalità costruita, la volgarità intenzionale”40.

38

E. Sottsass, Arrivano gli Archizoom, in “Domus”, n. 455, 1967. Ibidem 40 Ibidem 39

62


Con questi progetti gli Archizoom non volevano far altro che generare un nuovo tipo di approccio al progetto e mettere in discussione il sistema di certezze su cui si basava il design canonico per dare più spazio alla relatività e all’invenzione. La mostra di Pistoia era stata visitata anche da Sergio Cammilli, fondatore nel 1956 della Poltronova, azienda di Agliana alla cui base vi era la regola “sperimentare per vivere”41. Cammilli, da sempre interessato a creare modelli che avvicinassero l’arte e l’artigianato al design e che lasciassero libero il designer di esprimersi creativamente, era un folle sperimentatore che in nome di questi principi aveva rinunciato ai meccanismi ferrei del mondo produttivo. Dalla visita alla mostra sarebbe iniziato un sodalizio interessante tra l’azienda e i due gruppi che in poco tempo firmavano la produzione del divano Superonda e della lampada Passiflora.

Archizoom, il superamento del pop A partire dal 1967 gli Archizoom iniziavano a produrre immagini molto diverse da quelle della “Superarchitettura”. Infatti, i riferimenti pop divenivano più espliciti e si mescolavano ad uno spiccato avvicinamento all’opera dei giovani artisti dell’Arte Povera. I due gruppi, infatti, avevano in comune la passione per i ready made di Duchamp. Passione che veniva confermata dall’interesse per gli oggetti di scarto, impuri e volgari, tratti dalla banale cronaca quotidiana42, usati per realizzare oggetti e complementi di design. Tra questi rientravano gli oggetti della serie Tizio Caio e Sempronio del 1967 prodotti da Poltronova. Si trattava di barattoli di latta che sfuggivano all’uso effimero, occorrendo alla creazione di un vaso da fiori, una lampada e un posacenere, serigrafati con un decoro ispirato alle pietre naturali. In quel periodo gli Archizoom tendevano a creare pattern che rimandassero all’aspetto del marmo o delle pietre preziose, ed in generale iniziavano ad esplorare le qualità del falso. Era, infatti, falsa anche la pelle di leopardo di cui era rivestito il divano Safari (Poltronova, 1967), che già da quegli anni veniva riconosciuto come un pezzo cult del design43 per la sua linea provocatoria e 41

In occasione della pubblicazione di una raccolta di scritti sull’importanza e l’audacia di Cammilli (Sergio Cammilli tra pittura e design, EAD, Firenze 1997), Gianni Pettena scriveva:”alla Poltronova si andava anche per ragioni diverse da quelle di guardare, comprare, produrre mobili. Cammilli ospitava, era sensibile all’onda calda di produzione creativa, critica, visionaria degli anni sessanta. E così alla Poltronova succedevano eventi come readings di poesie di Allan Ginsberg lette dell’autore, io organizzai un ciclo di film prodotti da artisti, le prime proiezioni di film prodotti da artisti, le proiezioni dei film di Warhol, Kuchar, Deren, Brackage, Burckardt”. 42 S. Gargiani, Archizoom associati 1966 – 1974. Dall’onda pop alla superficie neutra, Mondadori Electa, Milano 2007, p. 47. 43 Molte riviste si sarebbero occupate di questo oggetto, che per la prima volta appariva ancora in fase di progetto sulle pagine di “Domus” che Ettore Sottsass dedicava agli Archizoom (n. 455, ottobre 1967). Successivamente in: Una zampata nel mondo della stile, in “Casa Vogue”, novembre 1968, supplemento al n. 208 di “Vogue”, pp. 46-­‐55, e II "Safari":un soggiorno nel soggiorno, in “Abitare”, n. 72, 1969. L’oggetto sarebbe stato, comunque, venduto in 63


accattivante. Ancora una volta qui veniva ripresa l’idea dell’onda, dal cui profilo derivava la forma dello schienale. Si trattava anche in questo caso, come in Superonda, di una seduta multipla, divisa in quattro parti, componibile in circolo o con le sedute rivolte verso l’esterno, come veniva mostrato su “Domus”44. Sulla sua reclame gli stessi Archizoom lo descrivevano come: “Un pezzo imperiale / nello squallore delle vostre / pareti domestiche. / Un pezzo più bello di voi che non meritereste. Sgombrate il vostro salotto! Sgombrate anche la vostra vita!”. Safari era effettivamente un pezzo di design notevole, appariscente e volgare, un vero “cavallo di Troia”. Il cavallo di Troia secondo loro non era altro che quell’oggetto talmente accattivante che a prima vista colpiva l’acquirente, il quale lo portava a casa, ignaro del fatto che questo non avrebbe fatto altro che sconvolgere il soggiorno borghese e le sue stesse abitudini. Questa messa in crisi non sarebbe state utile se non a stimolare l’interlocutore ad avere un approccio creativo verso l’oggetto45. Le qualità della seduta venivano comprese subito dalla critica, che scriveva: “Sedendocisi prima si ride, poi si fantastica, poi si gioca al teatro. II mobile è infatti un piccolo palcoscenico e in esso ognuno può cercare quel personaggio che più aderisce ai suoi riposti desideri senza complessi di colpa, poiché il mobile li cancella tutti nel momento in cui offre la dimensione dell'ironia e si presenta nelle vesti di questa”46. Le qualità del falso venivano esplorate anche in una nuova versione della Rampa, che presentava decorazioni dalla forme scattanti e colori accesi e veniva mostrata in progetto, in un luogo dal pochissimi esemplari, dati gli alti costi di produzione e di vendita (oggi il prezzo di vendita all’asta si aggira tra gli ottomila e i diecimila euro), cfr. Arrivano gli Archizoom, in “Panorama”, febbraio 1968. 44 Sulla rivista (n. 466 del settembre 1968) poche righe descrivevano l’oggetto: “Safari, un divano componibile, in quattro pezzi, il carter è in fiberglass, il rivestimento dei sedili è in finto leopardo”. Tre foto mostravano l’oggetto, messo in risalto da uno sfondo nero, in una di queste appariva anche la coperta Dreaming Calfornia, mentre un’altra mostrava una giovane donna seduta a gambe incrociate, sul blocco centrale del divano, in atteggiamento meditativo, particolare che rendeva evidente l’influsso di culture extraeuropee sui progettisti. A ricostruire, invece, le vicende produttive del divano è Roberto Gargiani, che nel suo volume dedicato agli Archizoom, scriveva: “ II Safari viene prodotto dalla Poltronova nel 1968, dopo i tentativi senza esito degli Archizoom di realizzarlo in plastica, a cura della Kartell di Milano. È Cammilli a suggerire di utilizzare il fiberglass, dopo aver considerate l'ipotesi di produrre il divano in legno verniciato a poliestere. La scocca è disponibile in due colori laccati, bianco e nero. Nell'angolo del pezzo con due sedute, nelle versioni per Ia pubblicità, viene praticato un foro per ospitare delle domestiche piantine di palma, anche queste destinate a diventare iconiche delle opere degli Archizoom. Gli Archizoom avevano previsto di rivestire le sedute del Safari con pelle di cavallino, prima che Cammilli facesse conoscere loro Ia gamma di finte pellicce di animali prodotta dalle industrie tessili di Prato. Così per il rivestimento di seduta e schienale imbottiti di gommapiuma viene scelto un tessuto acrilico stampato con una decorazione a pelle di leopardo, usato per pellicce popolari e per peluche. Della stessa finta pelle di leopardo e il tappeto in poliuretano espanso per Ia versione del Safari con il vuoto centrale”: Dall’onda pop alla superficie neutra, op.cit., p 51. 45 La teoria del cavallo di Troia si univa saldamente alla teoria della “distruzione” e della morte, dalla quale vi è sempre una rinascita. Quando, infatti, gli Archizoom parlavano di morte dell’architettura non volevano fare altro che mettere in risalto la morte di un determinato tipo di architettura, che avrebbe fatto spazio ad un modo diverso di intendere la materia e la progettazione, in sostanza ad un nuovo modo di concepire l’architettura. 46 F. Di Castra, A chi é destinata l'architettura pop? Più che un mobile sembra un "Safari', in “Paese Sera”, 30 settembre 1968, ora in S. Gargiani, Archizoom associati…op. cit. 64


pavimento e dalle pareti leopardate, e in un disegno che trasformava la Fiat 500 in Super Abarth, che presentava all’interno sedili in finto leopardo e una rampa, un tettuccio apribile e sulla estremità del cofano una nike alata, come sulla Rolls Royce, insomma un modello che imborghesiva e rendeva lussuosa l’automobile del proletario per eccellenza. In questi progetti gli Archizoom iniziavano i loro tentativi di mescolanza di riferimenti iconografici, tendenza che avrebbero soprannominato eclettica e che avrebbe fatto largo uso del kitsch, visto dai componenti del gruppo come realtà culturale e sociale di grande importanza, con la quale era necessario confrontarsi47. Questi cambiamenti sarebbero divenuti evidenti nella serie di oggetti presentati da Sottsass sulle pagine di “Domus”, dove anche risultano evidenti i riferimenti alla cultura della beat generation48, in particolare al tema del viaggio, suggerito dal ricorrere di decorazioni tipiche delle automobili e moto. Oltre al divano Superonda, di cui, tramite le foto, venivano messe in evidenza la leggerezza e la variabilità di posizioni, apparivano il lenzuolo Farfalla (prodotto da Poltronova nel 1967), decorato con stelle, fiori, farfalle, strisce e figure con tentacoli multicolore; il lenzuolo–coperta Ubi maior, dove continuavano ad essere presenti la forma dell’onda, stelle, saette ed il volto di un cantante rock; il tappeto componibile Milano-laghi dalla serie Grandi viaggi, imbottito in poliuretano espanso dove campeggiava il volto di una rock star, presumibilmente Bob Dylan, come anche sull’altro tappeto imbottito della stessa serie, Firenze-mare, in cui ritornava la sperimentazione del falso, essendo mimate sul disegno le venature del marmo. Assieme a questi oggetti, venivano proposti anche i letti della serie Dream Beds, progettata a partire dalla seconda metà del 1967. I letti presentati erano: Rosa d’Arabia, Presagio di Rose, Naufragio di Rose, Elettro Rosa. Ognuno di questi veniva presentato con un allestimento diverso. Il primo era un letto singolo in lamiera blu, decorato ai lato con decalcomanie ispirate a quelle delle moto. Il lato inferiore del letto terminava 47

Come già accennato, il kitsch veniva spiegato nel 1969 da Gillo Dorfles, che nel volume Il Kitsch, antologia del cattivo gusto, raccoglieva i saggi di molti studiosi in proposito e lo definiva come fenomeno comunicativo ed espressivo che incarnava appieno lo stile dell’uomo del tempo, tanto da diffondersi non solo negli oggetti, ma anche al cinema, in letteratura o in ambito pubblicitario, politico, turistico. Dorfles faceva anche una distinzione tra coloro che usavano il kitsch perché lo preferivano e coloro che invece lo adottavano intenzionalmente rivalutandolo e caricandolo di significati provocatori o dimostrativi di una cultura. Sull’argomento sarebbe tornato dieci anni dopo Alessandro Mendini, nello scritto Che cos’è il Kitsch? , in cui scriveva: ”Il mondo dei valori estetici non è più dicotomizzato tra il “bello” e il “brutto”: fra l’arte del conformismo si estende la terra desolante del Kitsch. Il Kitsch si rivela con forza durante la promozione della civiltà borghese, nel momento in cui essa assume il carattere di affluenza, cioè di eccesso dei mezzi sui bisogni”. Poco dopo egli definiva il kitsch come “il segno i una condizione dello spirito che soltanto incidentalmente si cristallizza negli oggetti”, ora in A. Mendini, Gli scritti, Skira, Milano 2004, p. 70. 48 Si ricorda che questo filone della cultura americana stava arrivando in Italia, proprio in quegli anni grazie all’opera attenta di Fernanda Pivano, moglie di Sottsass e grande amica dei maestri della letteratura americana, ma soprattutto grande scrittrice e appassionata traduttrice dei capolavori della narrativa americana, tramite la quale arrivavano in Italia quei valori legati alla riscoperta dell’essenzialità dell’uomo e dell’autenticità della vita, esperita fino in fondo, e slegata dai pregiudizi del capitalismo e del consumismo. 65


con una sorta di seduta, mentre il lato superiore con un armadio, sormontato da due lampade incorporate nel letto. Questo era allestito con una lampada la Grande A, gialla con lampadine rosse, con cui si intendeva riprendere le insegne pubblicitarie. La parete di fondo presentava invece, vasi di fiori e decorazioni orientaleggianti. Presagio di Rose era un letto basso in legno rivestito in madreperla, sul quale ci si adagiava raggiungendo il materasso tramite un gradino, si poteva, inoltre, regolare l’inclinazione grazie ad una manovella, mentre la testiera a ziggurat, non era altro che un ennesima interpretazione della rampa-contenitore ed era sormontata da due ironiche corna, utili come appendiabiti. Le pareti erano rivestite in carta da parati in finto marmo verde e dal soffitto pendevano due anelli per pratiche ginniche ed erotiche e una lampada sferica. Naufragio di rose era un letto matrimoniale basso ricoperto da un lenzuolo con volto di Bob Dylan, ai cui lati erano due comodini in finto marmo verde (come anche i gradini sul retro dell’ambientazione) che occorrevano a sorreggere il lume Arcobaleno. Infine, anche il letto Elettro Rosa era in lamiera stampata e presentava una testiera/armadio con lampada sferica incorporata e decorazioni tipiche della auto o delle moto da corsa. Il pop insomma era, stato superato in questi progetti acidi e stridenti o come li definiva Sottsass “scottanti ed imbarazzanti” a punto tale da dichiarare di non volerli descrivere, lasciando che esprimessero fino in fondo la loro carica. Nello stesso anno gli Archizoom progettavano i Gazebi . Si trattava di recinti, una sorta di environmet, in cui venivano disposti oggetti comuni. I disegni di alcuni di questi progetti venivano pubblicati da Sottsass e Fernanda Pivano sulla loro rivista “Pianeta Fresco” e ripubblicati per volere di Sottsass nel 1968 sul n. 462 di “Domus”. Erano tutti incentrati sulla cultura islamica: Splendori sul Nilo, Profumi d'Oriente, Primavera Stellata, Rosa dell'lslam, Luna sui Bosforo e Mecca 2. Costituivano uno dei momenti più difficili e complessi del lavoro del gruppo, in quanto sancivano l’inizio di una fase di ripensamento sulla loro attività e sul ruolo dell’architettura in rapporto alla realtà. “Esistono dei momenti - si leggeva in Le stanze vuote e i Gazebi pubblicato su “Domus”- in cui la cultura si trova impegnata a scoprire il significato della propria presenza all'interno di fenomeni più generali, ed a studiare la connessione dei rapporti logici o intuitivi che essa e capace di mettere in movimento con un proprio atto. Esiste inoltre il problema della qualità e della direzione eroica in cui questi fenomeni si muovono, ed il rapporto esistente tra questi atti e la strategia di una possibile cultura. In architettura questo significa compiere, su tutte le scale d'intervento (dal design all'urbanistica), operazioni compositive ‘elementari’, in cui pero tutti i rapporti e le connessioni, per il limite minimo raggiunto, divengono leggibili e scoperte. In questo senso potremmo paragonare tali operazioni minime alle ‘strutture primarie’, come atti tesi a ritrovare un significato elementare, concluso in se stesso, alla stessa presenza del fare architettonico. Le stanze vuote ed i gazebi (come problema di trattamento di superfici o strutture delimitanti un

66


luogo concluso in se stesso, autonomo da contesti e funzioni), non si incontrano con la psicologia dell'uso e del comportamento, ma divengono operazioni crudeli della Ragione stessa. Questo nel senso che non vengono utilizzati elementi frutto di una ennesima invenzione, ma sono ricavati dalla codificazione di una prassi compositiva culturalmente sperimentata perche ormai bagaglio della logica stessa di formazione della conoscenza. Quella che ne risulta è un'architettura "figurativa", cioè non generata dalla risoluzione di singoli problemi attraverso nuovi linguaggi, ma piuttosto dalla individuazione di un campo compositivo culturalmente delimitate e specifico, già dotato di una morfologia e di immagini proprie, preesistenti all'occasione architettonica stessa e da essa estraibili. E. così possibile creare una poetica (a cui le stanze vuote ed i gazebi stanno come sonetti), in grado di contenere le singole provocazioni riportandole ad un sistema di rappresentazione unitario, testimonianza di una posizione intellettuale precisa, non alimentata da incidenti polemici o di cronaca, non "accaduta", cioè, ma scelta. In questo esiste la decisione alla scelta di un ruolo di guerra, quello di intellettuali professionisti, in grado di operare al livello stesso del sistema Imperiale, traendo (come i negri dall'esser tali) una nuova posizione di forza, concentrata su canali e competenze specifiche, dotata di una propria tattica e di una nuova strategia. Questa accettazione non significa la rinuncia alla testimonianza della propria scelta tra il Bene e il Male, o la scomparsa dalla scena di una lotta in atto, ma piuttosto alla individuazione del contributo che la forma architettonica, insieme e a differenza delle altre Arti, e in grado di dare. In questa posizione di arroccamento che niente ha da spartire con i pruriti avanguardistici improvvisatori di ricette sulla ‘non-integrazione’, nè con la ‘fattiva partecipazione ai problemi del progresso’, l'architettura si pone duramente come presenza eretica in grado di creare tra se e ciò che la circonda quella superficie di scorrimento capace di sciogliere i legami logici e scontati sui quali la realtà stessa si basa. In questa Dottrina di operazioni formali e nel suo porsi contro e dentro la natura ed il mondo circostante dei fatti, esiste la dimensione operativa testimonianza di una volontà capovolgitrice di situazioni in atto. Non ci interessa allora elaborare una nuova teoria dello ‘spazio’, intendendo con questo termine la materializzazione (da parte di una cultura in grado di registrare solo fenomeni subiti) di un elemento che fa parte di un fenomeno architettonico molto più complesso e frutto di leggi compositive non fruibili spazialmente. Ma se intendiamo questo termine come controforma e negativo, cioè tutto ciò che non siamo e ci circonda, e che costituisce il basamento sui quale i nostri atti formali acquistano significate e dimensione, possiamo solo aggredirlo, distruggerlo e quindi sostituirlo”49. I Gazebi riducevano, in pratica, la prassi progettuale al solo atto compositivo elementare, si trattava di una sorta di oggetti-ambienti in cui oggetti diversi nella funzione e nello stile venivano associati 49

Archizoom, Le stanze vuote e i Gazebi, in “Domus”, 462, 1968. 67


senza interagire tra loro. Era un modo per dimostrare un momento di disagio e di dubbio circa il ruolo dell’architettura, sospendendo ogni natura d’uso della stessa e annullando tanto l’azione compositiva, quanto quella tecnica e funzionale. In questo momento da parte del gruppo avveniva la riscoperta dell’architettura di Mies van der Rohe50, come ricorda Gargiani: “Per gli Archizoom, le opere di Mies van der Rohe contengono le premesse del piano continuo teoricamente senza limiti, del culto per il prodotto industriale e per la riduzione dell'architettura moderna alla sua essenza tecnologica, dell'irrefrenabile impulso alla semplificazione sino alla riduzione al grado zero della forma artistica, della struttura dotata di un grado di astrazione tale da poter contenere con indifferenza ogni funzione (…). Né sfugge agli Archizoom la segreta carica simbolica, che ai loro occhi può persino essere apparsa pop, delle architetture di Mies van der Rohe e che per esempio possono aver intravisto nel simbolico colore whisky dell'involucro bronzeo del Seagram Building, sede della Joseph E. Seagram and Sons Corporation produttrice di liquori”51. Si ispirano infatti a lui per un prototipo di sedia nata come regalo per le nozze di Lucia e Dario Bartolini effettuato da parte di Deganallo. In questo caso le lezioni universitarie del corso di Visual design sembravano avere ancora influsso sull’opera del gruppo, infatti la poltrona nasceva dall’idea di usare una striscia di para o caucciù, prodotta da Pirelli e solitamente usata per i nastri elastici. Cammilli decideva di produrre la poltrona, che sembrava voler ribaltare l’immagine tradizionale della seduta morbida e avvolgente (era una sorta di risposta alla moda degli imbottiti) e giocava sull’immagine dura e spigolosa, conferitagli dal telaio rettangolare. La poltrona sarebbe stata presentata al pubblico in occasione del Salone del Mobile del 1969, mentre sulle pagine di “Domus” veniva pubblicata una foto scattata da Ugo Mulas che riprendeva Cammilli sdraiato sulla poltrona di sua produzione: “una esatta forma geometrica (un cuneo) in metallo cromato, in cui la faccia superiore, inclinata, è il telo-sedile in caucciù che si deforma quando ci si siede e quando ci si rialza ridiventa perfettamente piano”52. Lo stesso Cammilli avrebbe posato assieme a Deganello per la pubblicità della poltrona con i piedi poggiati sul tavolino appositamente disegnato, scelto in alternativa ad una sfera d’acciaio lucente che, appoggiata sul sedile trasformava la seduta in una scultura. La poltrona avrebbe ricevuto un’accoglienza discordante da parte della critica, se infatti per Isa Vercelloni era “assolutamente 50

Nel 1969 gli Archizoom venivano contattati da Madeleine Lundberg, giornalista statunitense del “Potomac Magazine”, che gli chiede delle delucidazioni sul loro lavoro per la pubblicazione di un articolo. In questa occasione gli Archizoom avrebbero scritto: “Di Maestri ne abbiamo amati e uccisi molti: come tutta Ia nostra generazione siamo colpevoli di parricidio nei confronti di Le Corbusier. In ogni modo più che di maestri sarebbe il caso di parlare di componenti della nostra formazione: Marx, Lenin, Gombrowicz, Pasolini, Mies van der Rohe, Fanon, Stalin, Loos, Sottsass, Vignozzi, Malcolm X, Cavallero ecc. In fondo pero restiamo gli unici maestri di noi stessi”. R. Gargiani, op. cit, p. 129. 51 S. Gargiani, Archizoom…cit, 149. 52 Sul caucciù, in “Domus”, n. 480, 1969. 68


inospitale a vedersi, molto più simile a uno scivolo che a un sedile”53 e Koenig commentava “Sedervisi è ardimentoso sia per le donne alle quali, scivolandovi sopra, si sollevano le gonne fin verso l'ombelico, che per gli uomini, a cui l'identico scivolo e impedito dal cavallo dei calzoni (però, con fastidiosissime conseguenze personali). Ma tutto questo non conta: anzi è senz'altro un rischio calcolato dagli autori, che anche in altri oggetti più riusciti hanno voluto esprimere la loro visione del mondo architettonico”54; al contrario sulle pagine di “Abitare” si

scriveva: “è

evidentemente un omaggio a quel Mies van der Rohe, maestro dell’architettura moderna cui va attribuita la massima ‘il meno è il più’. Essa significa riproporre il gusto dell’essenziale e della geometria, appellarsi ad un piacere tutto intellettuale dell’astrazione e della purezza di materiali e linee. Ottima appare in questo senso la soluzione del sedile in para che per, la sua elasticità, dà adeguato supporto al corpo e si piega a tutti i movimenti, ma non appena libero riprende la sua forma”55. L’invenzione trovava riscontri positivi anche all’estero, infatti, veniva esposta alla mostra “Modern Chairs, 1918-1970” presso la Whitechapel Art Gallery di Londra, e a suo proposito si scriveva: “Spectacularly radical in conception, and of utter simplicity in its knockdown construction, it may appear to put form before comfort with its sharp corners, ultra-elasticity of membrane, and 1ts thigh-constricting lower rail. It is a chair however of great architectural chic, which a well-disposed sitter will easily enough learn to use comfortably, particulary with its accompanying footrest”. La poltrona costituiva anche una delle numerose riflessioni sul tema dell’ergonomia, tema che gli Archizoom avrebbero approfondito nei prototipi per Poltronova e per Cassina. In particolare la seduta Sagome (1972) che appariva come il calco del corpo umano e la Poltrona a braccio (1972) costituita da un basso prisma sul quale sedersi o sdraiarsi e in cui erano infilati due pezzi informi e vagamente anatomici che avrebbero formato lo schienale e un bracciolo.

Superstudio A differenza di Archizoom la matrice di Superstudio avrebbe subìto da parte del pop un influsso ben più evidente. Dalla mostra “Superarchitettura” sarebbero stati prodotti da Cammilli anche alcuni dei prototipi di Adolfo Natalini ed in particolare dal prototipo di M come morbido realizzato in legno, in cui ritornava la forma dell’onda, sarebbe nata Sofo serie di poltrone e divani in poliuretano espanso, colorati in verde e rosa fluo, oppure in rosso brillante e rosa , organizzati come sedute componibili; come anche le lampade Passiflora, (1968) a forma di fiore, e Onda (1968), 53

Metti una tigre in casa, in “Casa Vogue”, n. 3, 1969. G. K .Koenig, Industrial design aus italien, in “Casabella”, n. 366, 1972. 55 Il soggiorno e le sue attrezzature, in “Abitare”, n. 82, 1970. 54

69


entrambe in perspex. Questi oggetti sarebbero stati presentati nel 1969 in un articolo di “Domus” dal titolo Design d’invenzione e d’evasione. Su questo numero di “Domus” venivano mostrati anche: Ofelia (1967), portafiori composto da vasi cilindrici in perspex trasparente con portafoto; il prototipo di lampada-tavolino Falling Star (1969), in perspex colorato, nero e fuxia; la lampada Gherpe (1968) a lamelle orientabili in perspex a forma di U; la lampada a sospensione in metallo Olook, a forma sferica scomponibile . Gli oggetti erano accompagnati da uno scritto che gli stessi Superstudio avevano redatto nel 1967. Nell’articolo era contenuto un elogio ad un atteggiamento di vita creativo, unica strada per rispondere alle problematiche del vivere quotidiano, evitando le risposte prefabbricate imposte dai monopoli. Infatti, nell’epoca in cui la civiltà iperconsumistica celebrava l’oggetto inesistente (scrivevano: “il sistema di vendita vende una sola merce, se stesso”) tramite riti e norme liturgiche, il rifiuto dello stesso oggetto non poteva essere una soluzione, così come non lo poteva essere neanche un ritorno all’artigianato. Il design d’invenzione non era altro che l’alternativa al product design e all’industrial design. Tuttavia dato che “il design, se valido, è sempre d’invenzione” allora il termine giusto da proporre era design d’evasione, generato da un metodo poetico e irrazionale, per uscire dall’orrido quotidiano “proposto dagli equivoci del razionalismo e della funzionalità”. Alla sola funzione pratica tipica degli oggetti del design razionale, questi opponevano una funzione contemplativa. Il termine contemplativo qui, tuttavia non era da intendersi come momento di osservazione ed estraneità, bensì come momento di coinvolgimento: secondo Superstudio bisognava fare della vita un be-in. Questo era possibile fornendo oggetti a funzionamento poetico che il fruitore potesse recepire ed usare comunque volesse. Gli oggetti del design d’evasione erano, inoltre carichi di proprietà sensoriali tanto da destare l’ispirazione per azioni e comportamenti. Scrivevano ancora i Superstudio: “si ricordi che è la poesia che fa abitare e che la vita si svolge, non solo in scatole ermetiche per piccole vite parallele, ma anche nella città e nelle auto, nei supermarkets e nei cinematografi, sulle autostrade… E un oggetto può essere un’avventura dello spazio, o un oggetto di culto e di venerazione, e diventare un nodo luminoso di relazioni” e ancora “Il nostro problema è continuare a produrre oggetti grandi colorati ingombranti utili e pieni di sorprese per viverci insieme e giocarci e per trovarseli sempre tra i piedi in modo da arrivare al punto da prenderli a calci e sbatterli fuori, oppure da sedercisi sopra o appoggiare le tazze di caffè, ma in ogni modo non sia possibile ignorare. Come esorcismi per l’indifferenza. Cose che modifichino il tempo e il luogo e siano segnali per una vita che continua”56. Tra gli oggetti più particolari disegnati in quegli anni c’era certamente Bazaar (1969, Giovannetti) una sorta di risposta al Safari di Archizoom, un divano che in un certo modo ironizzava sulle 56

Superstudio, Design d’evasione e d’invenzione, in“Domus”, n. 475, 1969. 70


tematiche della meditazione ascetica, invitava alla vita di relazione e sembrava trasformare il soggiorno in una alcova underground. Se l’oggetto di Archizoom veniva paragonato ad una sorta di caverna, quello di Superstudio evocava invece “la zucca magica di Cenerentola”57 o una “conchiglia” che tramite la sua forma appariscente ed i suoi materiali allettava l’utente ad avere con essa un rapporto sensoriale ed emozionale e grazie alla componibilità richiamava il carattere di opera aperta non cristallizzata ma flessibile. Bazaar (disponibile in due versioni: nero con rivestimento castoro biondo o bianco con tessuto castoro scuro) era costituito da sei pezzi con una scocca in poliestere, rinforzata con fibre di vetro, a doppia curvatura e nervature e da una imbottitura in poliuretano espanso con rivestimento in tessuto acrilico. La rivista “Abitare” scriveva: “C’è qualcosa di rituale, di misterioso nello spazio che gli imponenti schienali racchiudono con assoluta impenetrabilità dall’esternare un tempio che simbolizza un momento importante della vita quotidiana, che rifiuta ogni subordinazione o contaminazione con altri elementi dell’arredo e si pone come punto focale dello spazio in cui è collocato. Raccogliersi in compagnia in intimità, in solitaria meditazione sono attività che questa proposta intende rivalutare, favorendone con l’attribuire al luogo in cui esse si svolgono una tale importanza da richiamarcele alla memoria in ogni momento con il silenzioso, ma potente invito dell’immagine. I singoli elementi sono separabili, ma così facendo si svaluta l’idea che il superstudio ha concretato: sparsi qua e là per il soggiorno avremo tutt’al più dei troni che, invece di accoglierci in una atmosfera cordiale, esalteranno con l’enorme schienale il nostro essere da soli”58. Ancora tra gli oggetti dal gusto pop, nei quali si riscontrava il continuo confronto con Archizoom, erano i Tea table, prodotto da Poltronova nel 1968, dalla forma semplice, in materiale plastico facile ed economico da realizzare, ripiegato come un origami; il letto Onos (1969 Giovannetti) in fiberglass rivestito di finta pelliccia; le lampade Polaris e Lucean le stelle, in cui sperimentavano tecniche bricolage, prodotte da Poltronova rispettivamente nel 1967 e nel 1969. Ben presto anche la poetica dei Superstudio avrebbe iniziato a mutare e l’entusiasmo e l’ottimismo dei primi anni iniziavano a trasformarsi in una riflessione più pacata. Da questo momento nascevano approfondimenti teorici e storici di notevole interesse che venivano pubblicati con una certa frequenza su “Domus”, come per esempio l’articolo Progetti e pensieri, in cui il gruppo forniva indicazioni sulle fasi della propria ricerca sul linguaggio architettonico. Il primo momento era identificato come quello dell’architettura dei monumenti e faceva particolare riferimento all’opera di Louis Kahn, da cui essi avevano acquisito il concetto di ordine; il secondo momento era l’architettura delle immagini che si rifaceva appunto alle immagini provenienti da giornali e 57

Zucca, in “Domus”, n. 482, 1970. Chiacchiere nella conchiglia, in “Abitare”, n.82, 1970.

58

71


quotidiani su fatti di attualità; seguiva “l’architettura tecnomorfa”59 che sapeva sfruttare i benefici apportati dalle tecnologia. Infine, come ultimo momento l’architettura della ragione che veniva identificata come quell’architettura, prodotto della storia dell’uomo e della sua creatività. Faceva seguito all’articolo una sorta di breve catalogo chiamato Un viaggio nelle regione della ragione, in cui Superstudio proponeva un processo di costruzione di architetture tramite l’assemblaggio di forme elementari, forme che erano indicate in una Tavola sinottica e si trattava di un cubo, una nuvola, un arcobaleno, uno ziggurat e un’onda. In coerenza con tali temi e con un’azione ordinatrice e razionalizzante dell’architettura, ancora nel 1969 appariva su “Domus” l’articolo Discorsi per immagini60 dove veniva presentato il Monumento continuo. L’articolo, firmato dal gruppo, era corredato da fotografie: si trattava di vari monumenti e architetture e di una serie di fotomontaggi in cui a monumenti o a contesti architettonici e naturali veniva sovrapposta un’imponente griglia quadrettata. Iniziava dunque in questo momento quel percorso che sanciva il definitivo abbandono dell’ottimismo iniziale: “ In quegli anni divenne molto chiaro che continuare a disegnare mobili, oggetti e simili casalinghe decorazioni non era la soluzione dei problemi dell’abitare e nemmeno di quelli della vita e tantomeno serviva a salvarsi l’anima … Divenne anche chiaro come nessuna cosmesi o beatificazione era bastante a rimediare i danni del tempo, gli errori dell’uomo e le bestialità dell’architettura … Il problema era quindi quello di distaccarsi sempre più da tali attività del design adottando magari la tecnica del minimo sforzo in un processo riduttivo generale. Preparammo un catalogo di diagrammi tridimensionali non continui, un catalogo d’istogrammi d’architettura con riferimento a un reticolo trasportabile in aree o scale diverse per l’edificazione di

59

Tale argomento veniva affrontato da Natalini e Toraldo di Francia anche nell’articolo Dall’industria al tecno morfismo, pubblicato sulla rivista “Necropoli” (n. 6-­‐7, 1969-­‐1970). Qui veniva studiata l’applicazione del linguaggio della macchine e della tecnologia industriale in architettura e si sceglievano come esempi Buckminster Fuller, Archigram e Cedric Price. I due architetti concludevano scrivendo che questo tipo di architettura era cosa buona soprattutto perché col suo potere immaginifico e simbolico avrebbe stimolato l’utente a rapportarsi con essa in maniera più libera. 60 Anche gli Archizoom pubblicavano sullo stesso numero di “Domus” un loro Discorso per immagini. Anche in questo caso si trattava di fotomontaggi in cui l’assetto di ambienti urbani e naturali era sconvolto dalla sovrapposizione di oggetti sovradimensionati privi di funzione. I titoli dei fotomontaggi erano: Aerodynamic City,un grattacielo dalla forma aerodinamica inserito in un deserto; Edificio Residenziale per Centro Storico, in cui l’intruso era un enorme Gazebo nel centro di Firenze; Belvedere e Roof Garden,in cui vi era un rialzamento della crosta terrestre; Sventramento a Bologna,in cui era protagonista un enorme scavo a forma di fulmine; Colline di Riporto su Citta di Pianura in cui la città di pianura era New York e la collina era formata dall’accumulo di merci; Quartieri Paralleli per Berlino, montaggio ispirato dal Muro di Berlino, in cui tanti muri trasparenti e abitati attraversavano la città. Si trattava, dunque, di un’operazione molto diversa rispetto a quella di Superstudio, intatti se il montaggio di questi ultimi tendeva a porre una sorta di ordine, al contrario quelli di Archizoom dimostravano di non aver ancora del tutto superato la fase d’ispirazione pop ed esprimevano una critica verso la società e l’architettura contemporanee. 72


una natura serena e immobile in cui finalmente riconoscersi. Dal catalogo degli istogrammi sono stati infine generati senza sforzo oggetti, mobili, environments, architetture …”61. Gli oggetti di design che venivano fuori dagli istogrammi erano quelli della serie Misura, il cui prototipo era stato presentato, proprio col nome di Istogrammi nel 1971 su Domus, nonostante il progetto risalisse a due anni prima. Delle foto corredavano un breve testo che sottolineava l’elementarità del progetto, che partendo da una serie di forme semplici, basate sull’accostamento di linee ortogonali, poteva generare oggetti o architetture trasponibili in diverse aree o scale. Le foto mostravano il prototipo in laminato serigrafato, una sorta di tavolo rettangolare a cinque gambe caratterizzato dalla solita quadrettatura, e ribaltato per essere usato come punto d’appoggio durante un pranzo o come “culla” per un bambino: da questo modello semplice poteva nascere qualsiasi cosa, “un posto per mangiare” come uno “per dormire”. Successivamente il prototipo aveva generato la serie Misura, prodotta da Zanotta col nome di Quaderna nel 1970. Una serie che partiva dalle forme del quadrato e del rettangolo per portare alla realizzazione di tavoli, scrivanie, sedute, librerie, contenitori, armadi, letti. La serie veniva presentata in uno sfondo naturale, addirittura due arcadici tori bianchi apparivano in foto. La radicalità di questi mobili stava proprio nell’aver pensato ad una sorta di annullamento del processo architettonico, sia in senso creativo che in senso progettuale, la serie era, infatti perfettamente omogenea e adattabile, tanto che Superstudio stessi definivano gli Istogrammi come “le tombe degli architetti”. La speranza che con l’architettura si potesse cambiare il mondo era totalmente perduta.

Il design per risvegliare la creatività Una progettazione antiautoritaria Al modello della società dei consumi si era dunque, opposta molta parte della cultura europea, con esponenti provenienti dalla sociologia, dal mondo dell’arte, dell’architettura e del design. Il movimento radical si inseriva tra le varie forme di protesta. Fare riferimento a questo movimento come ad un momento di ribellione espressa nella formulazione di utopie, potrebbe essere un argomento affascinante ma, come già affermato, secondo l’intento di questi architetti tramite l’utopia e l’atteggiamento provocatorio non si voleva far altro che causare un momento di riflessione e indirizzare verso nuovi stili di vita. Si invocavano, dunque i principi dell’antiserialità e dell’anticonsumismo che dovevano esplicarsi sopratutto nell’apporto di energie creative non condizionate dal sistema dell’organizzazione industriale; si prevedeva una maggior centralità 61

Superstudio, Dal catalogo degli istogrammi la serie Misura, in “Domus”, n. 517, 1972 73


dell’utente che non doveva essere solo consumatore, ma anche creatore, sebbene il suo intervento potesse essere esteso o ridotto a poche mosse, egli era comunque centrale e questo ruolo gli era riservato tanto nel rapporto con il paesaggio, cittadino o agreste quanto con l’abitazione e con l’oggetto. Dell’ideale di consumatore/uomo artefice del proprio ambiente parlava anche Alessandro Mendini che sulle pagine di “Casabella” proponeva di considerare il design come “processo attraverso il quale l’umanità dovrebbe realizzare formalizzazioni coscienti della superficie del globo, per creare intorno un ambiente simbolico e funzionale al senso della propria vita”62. Proseguiva spiegando che l’uomo in questo processo non doveva essere dimenticato, anzi doveva essere il vero soggetto “sostanza e movente dell’azione” e non il “succube oggetto; fruitore di ciò che gli altri hanno deciso sia giusto che egli fruisca”63. Infine, invitava a recuperare la dimensione umana del modo di operare, fino alla coincidenza tra mezzi (il progetto) e fini (l’opera compiuta). Per questi motivi riteneva fondamentale agire in comune al fine di un’azione tecnica e creativa dinamica e rinnovabile, adatta al colloquio con l’utente e alla sperimentazione continua. Si trattava, insomma, di un progetto di liberazione di massa dai veleni del mondo capitalistico, logorato da una frenesia verso la produzione e la razionalizzazione. Una volta attuato questo progetto il design sarebbe stato non più qualcosa di astratto, ma un concetto chiaro e reale. Lungo la stessa linea sociologica si erano mosse molto tempo prima le teorie di William Morris, che ricominciava ad essere letto e studiato. Venivano così ripresi i concetti di comunità e compartecipazione. Per l’utopista inglese, l’arte applicata non era il risultato del tocco del solo artista, ma l’esito degli sforzi compiuti dall’artista e dall’artigiano, uniti dalla comune categoria dell’uguaglianza sociale64. Si trattava, dunque, di tematiche che avevano una certa consonanza con quelle proposte dagli utopisti della seconda metà del Novecento e che tornavano ad essere attuali. Questo non era assolutamente segno di nostalgia verso un tempo passato, bensì era l’indice che i problemi nodali del design non erano ancora stati risolti. In quegli anni, come all’epoca di Morris, era ritenuto fondamentale chiarire i concetti di arte e tecnica, in cui la prima non era più considerata, come da Morris, aspirazione alla bellezza, ma espressione di libertà creativa, mentre la seconda veniva considerata patrimonio della 62

A. Mendini, Editoriale in “Casabella” n. 349, 1970. Ibidem 64 Nel discorso pronunciato a Edimburgo nell’ottobre 1889, in occasione del congresso dell’Associazione nazionale per lo sviluppo dell’arte, Morris diceva: “questa casa, questa chiesa, questo palazzo municipale, costruito e ornati dagli sforzi concordi di un popolo libero; e tutto ciò non potrebbe mai essere fatto da un uomo solo, per quanto dotato egli sia di qualità intellettuali: anche supponendo che il creatore o l’architetto dell’opera sia anche un grande pittore e un grande scultore, un infallibile cesellatore, mosaicista, tessitore ecc… neppure in questo caso potrebbe concepire tutte queste cose, ed eseguirle da solo; qualcosa del suo genio ci deve essere anche negli altri membri della grande comunità che innalza l’opera compiuta”. 63

74


comunità. Entrambe, in età capitalista, correvano il rischio di soccombere dinnanzi le logiche del mercato e della produzione industriale limitando la libertà del creatore come del fruitore.

La ribellione alla macchina e le esperienze creative degli anni Cinquanta Quando nel 1954, per iniziativa di Asger Jorn, Pinot Gallizio e Piero Simondo nasceva il MIBI "Mouvement international pour un Bauhaus Imaginiste", che in contrapposizione alla Hochschule für Gestaltung di Ulm rivendicava la superiorità della creatività rispetto all’utilitarismo e al funzionalismo nel processo di progettazione dell’oggetto, Jorn pubblicava nello stesso anno il manifesto dal titolo Immagine e Forma, in cui muoveva una accusa molto forte contro la Scuola di Ulm, riferita in particolare al periodo della direzione dell’ex allievo del Bauhaus, Max Bill: l’istituto veniva accusato di esercitare un’azione di repressione nei confronti dei principi dell’immaginazione e della libertà di espressione; a questa “violenza” egli contrapponeva “il primato dell’Immagine sulla Forma” e cioè dell’immaginazione e dell’espressione soggettiva sulla forma e sulla funzione. Da tali presupposti, diceva Jorn, inevitabilmente sarebbe scaturito un momento di vivo dialogo fra tutte le arti, destinate ad eliminare ogni barriera settoriale per confluire l’una nell’altra, influenzandosi vicendevolmente65. Poco tempo dopo Jorn incontrava ad Alba Pinot Gallizio, con lui fondava nel 1955 il Primo Laboratorio di esperienze Immaginiste, definito da Luciano Caramel come il più radicale e innovativo episodio della cultura artistica piemontese, centro promotore e propulsore di ricerca. L’esito maggiore di questo esperimento sarebbe stata nel 1956 l’organizzazione del Primo Congresso Mondiale degli Artisti Liberi. Ad aprire i lavori era stato Gallizio, il quale nel suo discorso aveva messo in luce la centralità nell’era moderna e capitalista della macchina, idolo affascinante, del quale l’intera società era divenuta vittima, spettava all’artista (termine qui da intendersi in senso ampio che comprendeva tanto l’artista figurativo quanto l’architetto ed il designer) porre in evidenza la sua natura efficientista e produttivista, che stava portando alla costrizione della creatività personale e all’asservimento a logiche estranee alla libertà di espressione. Queste idee nel 1957 confluivano nel’Internationale Situationniste, un gruppo variegato formato da scrittori e artisti, tra gli altri, come Guy Debord, Constant Nieuwenhuys e lo stesso Asger Jorn. Il gruppo nasceva dalle ceneri del movimento Internationale Lettriste, che aveva anche partecipato al soprannominato Congresso, al quale era rappresentato da Gil Wolman. Wolman presentava la teoria dell’Urbanistica Unitaria che auspicava un intervento di ripensamento sull’ambiente urbano affinché la comunità se ne potesse riappropriare. Era necessario agire su due livelli quello fisico e materiale, quindi nel settore dell’urbanistica, dell’architettura in sé, dell’arredo 75


e su quello emotivo e psicologico dato da ambiente, estetica, possibilità offerte. questi concetti sarebbero stati ripresi Poco dopo dall’Internationale Situationniste, che esprimeva un’idea precisa di architettura, ritenuta il mezzo più semplice per articolare il tempo e lo spazio, per modellare la realtà. Si trattava dell’espressione dei desideri dell’uomo e della sua capacità di realizzarli. Il perno attorno cui girava l’agire del gruppo, non era, infatti, la progettazione di architetture, bensì la costruzione di situazioni. La situazione veniva spiegata come un “momento della vita concretamente e deliberatamente costruito per mezzo dell’organizzazione collettiva di un ambiente unitario e di una articolazione di eventi”66. Questo si concretizzava nell’organizzazione di azioni dette “derive”, che consistevano in una tecnica di passaggio improvviso attraverso ambienti diversi, che avevano come fine quello di far scoprire l’ambiente, mettendo in relazione luoghi in maniera inaspettata ed esaltando gli aspetti nascosti o dimenticati di essi, tramite la passeggiata casuale che evocava la sensazione del viaggio e dell’avventura. Debord nello stesso 1957 elaborava, inoltre, la Guide psychogeographique de Paris e The Naked City, si trattava di due mappe immaginarie, entrambe basate sul concetto di psicogeografia, ovvero dello studio degli effetti dell’ambiente geografico sui comportamenti e sugli stati d’animo di chi lo vive, in cui gli spazi cittadini sono connessi tra loro dagli indicatori dello svolgersi della deriva. Era chiara in questi progetti la critica al sistema capitalistico, i cui principi di utilizzo e funzionalità venivano sostituiti dalla dimensione ludica e questo tipo di atteggiamento riguardava tanto il rapporto con la città, quanto il rapporto con l’oggetto. Questa partecipazione attiva al gioco e alla festa veniva enunciata da Debord anche nel saggio La società dello spettacolo (data), in cui sosteneva che il mondo del consumo fosse una messa in scena che sacrificava sia l’oggetto sia il fruitore, al quale veniva proposta una accettazione supina di tutto ciò con cui entrava in relazione, ostacolandolo alla partecipazione. Egli con le sue ricerche intendeva, invece, trasformare lo spettatore/fruitore in attore e protagonista tanto dell’esperienza estetica ed artistica, quanto nella organizzazione della propria vita.

Il rinnovamento dell’architettura Ritorniamo dunque agli anni Settanta, che si aprivano con l’uscita di un numero della rivista “InArgomenti e immagini di design” particolarmente importante per i suoi contenuti teorici, Degli altri articoli si parlerà a breve, ma quello su cui ora sembra opportuno focalizzarsi è il breve, seppur denso, saggio di Germano Celant, nel quale il giovane critico rilevava una mutazione di rotta in campo architettonico, e teorizzava l’affacciarsi sulla scena di un’architettura che definiva 66

Cfr. M. Vitta, Il progetto della bellezza, il design fra arte e tecnica , 1851-­‐ 2001, Einaudi, Torino 2002; vedi anche M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea 1945-­‐2008, Einaudi, Torino 2008. 76


concettuale. Celant era molto critico nei confronti della disciplina che secondo lui aveva fallito i suoi obiettivi, e che nel tentativo di mascherarlo giocava come ultima carta quella dell’impegno politico. Scriveva: “Politica dell’architettura, il fare architetturale si è arricchito di un nuovo slogan capace di rinverdire le tristi vicende di un operare che da decenni dimostra di essere entrato in crisi, non avendo assolto nessuna delle premesse principali su cui si era formata una strategia operativa. (…) La platea architetturale ha assunto nuovi attori che brechtianamente presentano nuovi cartelli inneggianti all’impegno politico, immesso in un condominio in un ghetto per operai Fiat alla Mirafiori o in un villaggio pilota dell’Italsider o dell’Agip”67. La conseguenza peggiore di questo modo di agire secondo lui era che discorsi politici o socioestetici non avevano fatto altro che distogliere l’attenzione dalla questione più urgente cioè l’inadeguatezza e la violenza dell’habitat, un luogo caricato di sovrastrutture culturali che lo avevano ridotto a merce. A livello epidermico questo modo di progettare, senza pensare alle necessità e alle libertà dell’uomo, si era risolto nell’esaltazione della tecnologia, nell’adozione di slogan populisti, nel rinnovamento dello styling, nella conferma dell’ideologia borghese, ma non aveva mai avuto luogo il pensare ad una effettiva mutazione radicale della disciplina, dunque concludeva Celant, l’architettura “Dopo aver deturpato e distrutto il paesaggio, dopo aver fatto esplodere le città, dopo aver puntato tutte le sue carte sulla programmazione, sul design, sulla prefabbricazione si trova ora alienata ed isolata sradicata ed asservita ad un sistema che pensava di capovolgere, per cui non le rimane altra possibilità di una giustificazione moralistico-borghese del suo agire e continuare a produrre”68. Celant sottolineava in seguito che l’errore di questo modo di progettare era la riduzione del progetto al prodotto; il progetto realizzato a qualsiasi condizione diventava il fine stesso del lavoro e aboliva ogni fase speculativa che avrebbe dovuto essergli precedente. A questo punto Celant invitava i progettisti a riscoprire la rivoluzione apportata dalle avanguardie storiche, e nello specifico si riferiva al pensiero dell’architettura d’avanguardia russa, quella di El Lissitsky, Salijeskaja. Tatlin, che con la loro opera avevano posto in crisi, non la forma dell’edificio, ma la sua stessa esistenza. Essi ritenevano infatti che ogni mezzo artistico ed architettonico perdesse sistematicamente il proprio valore specifico in rapporto all'evolversi storico e tecnologico, oltre che comportamentistico, della società, mentre la loro specificità risiedesse nell'intenzione filosofico-attitudinale. Era necessario, dunque secondo l’autore: “Spostare l’attenzione

dall’edificio

od

oggetto

architettonico

da

realizzare

all’intenzione

ed

al

comportamento” solo così sarebbe stato possibile recuperare il valore filosofico e attitudinale del fare architettonico e del vivere l’architettura, e uscire dalla trappola della mercificazione. Questo si 67

G. Celant, Senza titolo, in “In-­‐ Argomenti e immagini di design”, n. 2-­‐3, 1971. Ibidem

68

77


poteva attuare tramite la radicalizzazione dell’architettura che significava fare dell’ideologia, della filosofia e del comportamento in architettura un lavoro di architettura. Detto questo Celant passava analizzare quei concetti che potevano diventare architettonici, o meglio che potevano contribuire a costruire un rinnovamento stesso della disciplina. Identificava, dunque, come utili: le ideologie, le filosofie ed i comportamenti; i media per il loro valore comunicazionale (qui vi era un esplicito riferimento a Mc Luhan), che potevano anche essere variamente messi in relazione tra loro; l’informazione e cioè ogni stesura concettuale scritta o parlata, il saggio, la lezione didattica, il discorso, la conferenza; la committenza; l’architetto stesso, considerato nella sua carica comportamentistica e fantastico- filosofica. Quello di Celant era, dunque, un commento molto chiaro rispetto alla situazione del mondo del progetto architettonico e si schierava nettamente verso un rifiuto della mercificazione dell’architettura, che significava trasformare questa da fare orientato al prodotto a riflessione sulla natura e l’utilità dell’architettura ed il suo rapporto con l’uomo e con l’evolversi dei suoi comportamenti. I cambiamenti auspicati ed in parte già avvenuti che Celant rilevava nel suo articolo sarebbero risultati ben presto evidenti, ed infatti nel 1971 l’architetto e storico dell’architettura e del design Jim Burns componeva un catalogo sull’avanguardia radicale europea. Qui Burns notava un cambiamento dei processi creativi tra anni Sessanta e Settanta e scriveva: “ Molti giovani architetti e urbanisti si sono stancati, se non addirittura non l’hanno rifiutata, dell’idea di architetto come ‘master builder’, del ruolo cioè di chi benevolmente produce grandi opere all’interno delle quali la gente può abitare, amare, lavorare. Loro, nelle realizzazioni degli edifici e dell’ambiente, sono i sentimenti e le necessità della gente, cioè degli utenti di quegli edifici e di quegli ambienti. (…) Proprio il coinvolgimento della gente nel processo di cambiamento del proprio ambiente rende diverso il ruolo del designer e del progettista, il quale non dirige più, ma piuttosto guida, come ‘partecipante esperto’ e non come colui che impone un sistema ambientale predeterminato”69.

La distruzione dell’oggetto Archizoom e Superstudio tra 1969 e primi anni Settanta cambiavano nettamente la loro poetica ed iniziavano a concentrarsi più sulla teorizzazione e la speculazione che sul fare pratico. Si concentravano sempre di più sulla critica dell’architettura e del design dominati dai valori del consumismo e del capitalismo e teorizzavano le loro risposte alla questione, sostituendo

69

J. Burns, Un nuovo futuro per il design, tratto da Radicals, saggi e critica, in G. Pettena, Radicals, architettura e design 1960-­‐75, Il Ventilabro, 1996 78


all’attenzione verso il risultato formale, quella per la rifondazione concettuale delle discipline della progettazione. Nel 1971 le loro strade continuavano ad incrociarsi e i due gruppi contattavano la rivista “In” per realizzare un numero monografico sulla distruzione dell’oggetto70, lo stesso in cui era contenuto l’articolo di Celant. Il direttore della rivista PierPaolo Saporito nell’editoriale definiva la distruzione dell’oggetto come “progressiva eliminazione del feticismo dagli oggetti e dalle comunicazioni sociali ed autoritarie che attraverso l’oggetto avvengono nella prefigurazione di modelli borghesi. Il designer deve operare per togliere dagli oggetti la loro ridondanza semantica e il complesso delle loro sovrastrutture e ridurli a elementi neutri e disponibili”71. L’obiettivo era quello di liberare l’utente dalla supremazia del produttore/designer e lasciare l’opera aperta all’intervento proprio dell’utente. Si passava dunque in questi anni da una sovrastimolazione dell’utente tramite oggetti multi funzione e carichi di proprietà sensoriali (dal colore, alla forma, alla sensazione tattile) alla teorizzazione di una stimolazione che avveniva tramite la neutralità e la riduzione a zero del significato simbolico. Superstudio, in questa occasione, oltre a presentare dei fotogrammi tratti dal film Architettura interplanetaria72, pubblicava un saggio breve dal titolo Distruzione, metamorfosi e ricostruzione degli oggetti. Lo scritto si apriva con un chiarimento circa la situazione della cultura architettonica, di cui si diceva: “si presenta oggi stabilizzata in categorie e generi autosufficienti e perfetti (…) organizzata secondo modelli tecnologici e artistici e condizionata dalle strutture formali del potere”73. Secondo Superstudio la cultura influenzata dalle strutture del potere non forniva un’immagine del mondo veritiera, ma un’immagine di esso filtrata attraverso i codici semantici finalizzati dal potere. Potere che trovava la sua linfa nella società della superproduzione e del superconsumo e nell’attuazione di processi di imperialismo culturale. Per ribaltare tale situazione l’unica soluzione prevista da Superstudio erano la critica a tutti i livelli del presente e la ricerca di un cambiamento. In questa situazione il design appariva come mezzo di induzione al consumo; l’oggetto come status symbol della società borghese dominante; il possesso degli oggetti come espressione di motivazioni inconsce. Perché il presente giungesse a mutazione, dicevano i 70

Sarebbero usciti in seguito anche altri due numeri tematici di cui uno dedicato all’eliminazione della città e l’altro alla scomparsa del lavoro. Al numero La distruzione dell’oggetto intervenivano oltre Archizoom e Superstudio, anche Sottsass jr., Ugo La Pietra, i 9999, gli Archigram, Raimund Abraham, Max Peintner, Bau-­‐cooperative Himmelblau, Haus-­‐Rucker-­‐Co., Salz der Erde e George J. Sowden. 71 P. Saporito, Editoriale,in “In”, n. 2–3, 1971. 72 Qui si immaginava che la Terra potesse estendersi grazie alla captazione di piccoli pianeti gravitanti in orbita sui quali l’uomo avrebbe potuto vivere e l’architetto progettare senza gli assilli della cultura consumistica. Si trattava di una sorta di modo per ironizzare, sebbene con amarezza sulle condizioni frustranti nelle quali l’architetto si trovava ad agire. 73 Superstudio, La distruzione dell’oggetto, in “In”, n. 2-­‐3, 1971. 79


Superstudio, era necessario operare una distruzione dell’oggetto e cioè eliminare i suoi legami sintattici col sistema e le sovrastrutture che gli vengono imposte dal potere. Una volta fatto questo si poteva tentare una ricostruzione dell’oggetto, non come forma di comunicazione della realtà, ma forma della realtà stessa. Questo poteva avvenire solo eliminando la distinzione tra produttore e consumatore e quindi eliminando il design come induzione al potere e creando un’area vuota che lentamente poteva essere colmata dal “bisogno di fare, plasmare, trasformare, donare, conservare, modificare”74. Il risveglio della creatività era quindi baluardo di un mondo più “sereno e luminoso in cui le azioni ritrovino il loro senso completo e in cui la vita sia possibile in pochi utensili magici”. L’attacco al consumismo era adesso gestito in modo diverso, partendo da una posizione teorica molto forte. Nel caso dell’approfondimento di Archizoom il pensiero teorico75 partiva da una riflessione di tipo storico che prendeva le mosse dalla rivoluzione industriale fino ad arrivare alla contemporaneità. Con questo excursus storico si voleva mostrare il percorso che aveva portato alla nascita della società dei consumi che, secondo gli Archizoom, aveva portato l’uomo ad asservirsi all’oggetto e a riconoscere ed adottare tanto le leggi della produzione quanto quelle del consumo, trasformando l’uomo stesso ed i suoi bisogni in strumenti del capitalismo. “Distruggere gli oggetti – scrivevano, inoltre - significa dunque liberare l'uomo dalle strutture formali ‘significanti’ che agiscono con le loro interrelazioni come media figurali alla sua azione, condizionandola e reprimendola come tutte le strutture morali, culturali e di comportamento. Ridurre a zero la ‘comunicazione attraverso gli oggetti’ significa anche non intendere il design come struttura portante della figurazione della casa, ma solo come parte neutra, funzionalmente esatta, che ha il solo scopo di sgombrare la casa stessa assolvendo al maggior numero possibile di servizi. II problema non deve più essere quello di garantire le condizioni ottimali sui piano del comfort, permettendo alla casa di funzionare come ‘spazio-vuoto-attrezzato’, cioè come un parcheggio neutro dentro il quale sia possibile operare liberamente al di fuori di una figurazione architettonica e spaziale preesistente. Il diritto ad elaborare privatamente il proprio habitat significa non riconoscere nessuna ‘cultura ufficiale’ e insieme riconoscere nella liberta l'unica cultura possibile. Solo così è possibile evitare l'ennesima elaborazione di un modello ottimale della casa: il vuoto che noi qui descriviamo e una semplice ipotesi strategica”76. 74

Ibidem Il testo era accompagnato da illustrazioni di Stanze vuote, ora popolate da oggetti sorti dall’accostamento di forme geometriche alla maniera suprematista che formano macchine e automi, ora da oggetti cristalli formi che pian piano si dissolvevano fino a lasciare la stanza vuota. Altri disegni mostrano invece stanze popolate da uomini nudi, a voler evocare la condizione nomadica dell’essere umano, circondati da oggetti riconoscibili ma assemblati alla maniera dei Gazebi senza alcuna correlazione. 76 Archizoom, La distruzione dell’oggetto, in “In”, n. 2-­‐3, 1971. 75

80


Nell’articolo era trattato anche il tema della distruzione del lavoro, tematica tipica della sinistra italiana, molto attiva in quegli anni, che sosteneva lo slogan “più soldi e meno lavoro” e vedeva nella classe operaia lo strumento indispensabile per lo sviluppo del capitalismo. La distruzione del lavoro avrebbe, inoltre, portato all’attribuzione di un nuovo significato alla casa, non più un luogo della rigenerazione psico-fisica per lavorare meglio, bensì luogo dell’espressione massima del proprio essere creativo. Liberare dal lavoro significava anche “il recupero di tutte quelle facoltà creative ed intellettuali atrofizzate da secoli di lavoro sfruttato”77. Gli articoli sulla distruzione dell’oggetto erano seguiti da vari altri interventi, tra questi c’era un articolo di Tommaso Trini che criticava aspramente la Pop art ed il Nouveau realisme per aver messo in rilievo l’oggetto come feticcio a discapito della libertà dell’individuo, al contrario riteneva positivo l’uso dell’ironia e del disincanto da parte di alcuni gruppi che così facendo contribuivano alla distruzione dell’oggetto e al recupero della centralità dell’uomo.

L’arte è facile Gli stessi argomenti trattati nel breve saggio sulla distruzione dell’oggetto venivano affrontati da Andrea Branzi nel 1972 nel primo articolo della serie Radical Notes pubblicato su “Casabella”. Il titolo dell’articolo era La Gioconda sbarbata, il sottotitolo recitava il ruolo dell’avanguardia, anche lo stile delle immagini da cui era corredato era graffiante ed irriverente78. Due avanguardie venivano prese in considerazione: l’avanguardia dadaista e dell’avanguardia pop, accomunate dall’uso del ready made. Il ruolo indicato da Branzi era quello della riduzione, in questo caso non dell’oggetto, ma della cultura in genere. Con cultura si intendeva indicare, come Branzi si premurava di fare sin dalle prime righe, “tutti i valori e tutti significati morali, religiosi ed estetici della società nella quale viviamo”79. Mentre con il termine riduzione si intendeva “la rimozione senza sostituzione di valori o significati nuovi- infatti, l’autore continuava- tutte le volte che tale tentativo è stato compito la cultura borghese ha recuperato brillantemente il terreno: la riduzione della cultura è diventata una cultura in più e la riduzione del linguaggio un linguaggio in più”80. Agire così avrebbe, infatti, significato, secondo Branzi, agire come “il Capitale” che operava una perpetua sostituzione di valori, fino alla creazione di una società multipla, costituita da modelli che si sovrapponevano e che si contrastavano reciprocamente. Scrive infatti: “Per il Capitale la cultura 77

Ibidem Due immagini mostravano la Gioconda, ma nessuna delle due era riproduzione del capolavoro leonardesco. Infatti la prima era la Gioconda in versione beffarda e baffuta di Duchamp, la seconda era la Gioconda dello stesso Duchamp privata di baffi, come indicava il titolo Gioconda L.H.O.O.Q/ Shaved (1964). 79 A. Branzi, La gioconda senza baffi, il ruolo dell’avanguardia, “Casabella” n. 363, 1972 80 Ibidem 78

81


ha già perduto la sua unità, e al posto di una ne nascono mille e mille utopie”81. Al compimento di questo “Piano” contribuivano i consumi stessi, i quali fornendo non un modello unico, ma tanti modelli per quanti fossero gli individui in azione, costringevano i processi di liberazione della creatività. Branzi interveniva anche sulla questione della classe operaia, che non producendo una cultura alternativa utilizzava i modelli prodotti dalla classe borghese, che accettava come puri riferimenti formali, perché erano gli unici presenti sul mercato e li privava dei contenuti e della loro capacità comunicativa. Il proletariato si accontentava di far suo qualcosa che non gli apparteneva in nome di uno status symbol piuttosto che creare una propria risposta. La società era, inoltre, ritenuta priva di valore, in quanto generata da un sistema privo di destino in cui la cultura, l’estetica e la morale diventavano strumenti di controllo dell’individuo; ogni cultura era intesa da Branzi come repressiva perché si basava sulla divisione e distinzione tra produttore e consumatore. Il compito dell’avanguardia era perciò porre fine a questa situazione riducendo la cultura, luogo di valori allo stesso tempo molteplici ma massificati. Bisognava, secondo Branzi, fare un nuovo uso sociale della cultura, questo consisteva nella liberazione della creatività come “diritto naturale”. In questo processo era fondamentale l’eliminazione del lavoro, infatti, essendo tutti gli uomini uguali, l’unico dato che portava alla distinzione tra artista ed utente era il sistema di divisione del lavoro. Si riteneva perciò necessario rivedere il ruolo del produttore, quanto l’intero sistema di produzione che consegnava all’utente un prodotto simulante l’uso delle proprie facoltà creative, che egli non aveva scelto ma che gli era stato imposto. Soltanto all’avvenimento della liberazione della creatività, l’uomo avrebbe affermato se stesso e l’arte non avrebbe rappresentato la realtà, ma avrebbe trovato totale coincidenza con essa, senza porvisi in alternativa. Scriveva ancora Branzi, che Duchamp era stato il primo a capirlo e lo aveva dimostrato togliendo i baffi alla sua Gioconda. Il breve saggio proseguiva all’inno di “L’ARTE È FACILE” con il quale si invitava l’avanguardia a ridurre tutte le tecniche che facevano della cultura un prodotto per specialisti, non utilizzabile dalle masse. Il discorso di Branzi si concludeva con un particolare riferimento all’avanguardia d’architettura che si impegnava a ridurre a zero tutti processi di progettazione e a non prefigurare attraverso le strutture ambientali un futuro già scelto da altri.

Abitare è facile! Con l’intento di liberare l’uomo dalla schiavitù del consumismo che lo costringeva a seguire dei modelli omologati e preconfezionati, gli Archizoom nel 1972 presentavano in occasione della 81

Ibidem

82


mostra al MOMA, “Italy: the new domestic landscape”82, il progetto di una “Stanza vuota” o del cosiddetto “Ambiente grigio”. L'allestimento, veniva realizzato grazie al concorso di Abet Print, che forniva i quattro pannelli grigi rettangolari che avrebbero formato il contenitore finale. Si trattava di uno spazio asettico che 82

La mostra inaugurava il 25 maggio per poi chiudere l’11 settembre. Era divisa in due parti: la prima presentava una serie di ambienti studiati e disegnati appositamente per la mostra, la seconda forniva il contesto storico l’evoluzione del design italiano dei dieci anni precedenti. Emilio Ambasz aveva curato e allestito la mostra ed individuato tre diversi approcci al design in Italia: un approccio conformista che accettava il contesto socio culturale e in cui al design era assegnato il compito di perfezionare “forme e volumi già stabilite”; un approccio riformista secondo il quale il design non poteva mutare senza una trasformazione di quella società “che promuove il consumo come mezzo di induzione alla felicità individuale,assicurando la stabilità sociale”, ci si limitava perciò ad una “operazione teorica di redesign di oggetti convenzionali con referenze socioculturali ed estetiche nuove, ironiche e a volte autoaccusatorie”; un approccio contestatorio che rifiutava l’oggetto in maniera totale oppure si muoveva verso una concezione che facesse di esso e dei suoi utenti “un insieme di processi interrelati” attraverso un design flessibile nelle funzioni, negli usi e nelle sistemazioni. Nella sezione dedicata agli ambienti c’erano anche: i 9999, Gianantonio Mari, Joe Colombo e Ignazia Favata, Gae Aulenti, Ettore Sottsass e Ula Saloara, Alberto Rosselli e Isao Hosoe, Marco Zanuso e Richard Sapper, Gaetano Pesce, Gruppo Strum, Ugo La Pietra, Mario Bellini e Superstudio. Bellini presentava Kar-­‐a-­‐sutra, una concept car che si concentrava sulle caratteristiche dell’abitacolo rispondendo alla moda di sacrificarlo per concentrarsi su aspetto come potenza, velocità e carrozzeria. L’interno era una sorta di salottino con comodi cuscini ed era abbastanza spazioso per poterci chiacchierare o dormire, le ampie vetrate, inoltre, mettevano l’utente in diretta relazione con lo spazio esterno. Anche gli Archizoom si sarebbero dedicati alla progettazione dell’auto, in particolare Bartolini che aveva inventato un congegno per trasformare la lunghezza del veicolo, potendo passare da una due posti ad un caravan. Entrambi i progetti anticipavano di molto tempo le successive innovazioni nel campo dell’auto, in particolare il modello Espace della Citroen del 1985, che si basava sull’ampiezza dello spazio interno. Tornando alla mostra del MOMA, i Superstudio che presentavano il filmato La supersuperficie, un modello alternativo di vita sulla terra, sul tema del primo episodio dei loro Atti Fondamentali: Vita. Il progetto veniva presentato per la prima volta nel 1972 ai lettori di “Casabella”. Si trattava di una ricerca con la quale Superstudio intendeva analizzare i comportamenti ed i bisogni primari dell’individuo, sia da una prospettiva architettonica che dal punto di vista sociale. L’obiettivo era quello di comprendere le metodologie da adottare per una rifondazione antropologica dell’architettura. La Supersuperficie mostrava il progetto di un ambiente neutro, climatizzato e informatizzato, per immaginare una vita libera dal lavoro, sul quale l’uomo avrebbe potuto svolgere le proprie attività (alcune delle quali apparivano nel filmato) in piena libertà, senza alcun tipo di condizionamento culturale. Si trattava di un progetto non realizzabile, ma piuttosto di una speranza e non di un utopia, progettuale. Al primo episodio seguivano altri quattro, presentati di volta in volta su “Casabella” e in una serie di filmati in occasione della XV Triennale di Milano. Il secondo degli atti fondamentali era Educazione, intesa come immagine pubblica della scienza e della libertà. L’articolo sulla rivista (n.372 di “Casabella”) considerava il rapporto gerarchico tra maestro e allievo ed era un modo per sostenere che gli anziani, ovvero le classi di potere richiedessero ai giovani continue prove, che altro non erano che forme di repressione per mantenere l’ordine prestabilito. Se nelle tribù australiane i giovani erano sottoposti a riti iniziatici di tipo fisico, al contrario in Italia, erano sottoposti a prove di resistenza psicologica e di intelligenza. Con il secondo approfondimento dal titolo Cerimonia, (“Casabella” 374) si chiariva subito, si intendeva riferirsi alla cerimonia in senso tanto religioso quanto laico. Essa veniva considerata tramite sei brevi “favole”, in cui si raccontava la cerimonia di una civiltà sconosciuta; la cerimonia del consumismo; la cerimonia del potere tramite architettura e media. L’altra indagine, Amore, sentimento ampiamente sfruttato dalla società capitalista, e comprendente tanto quello tra due persone quanto il sentimento verso cose (il feticismo), verso concetti (la Nazione). Ma si parlava soprattutto di amore verso l’architettura, citando forse il Gio Ponti di Amate l’architettura. L’ultimo tema affrontato era quello della Morte, affrontato tramite citazioni artistiche e letterarie, tramite il racconto delle usanze funebri e dei modi di usare la memoria, che consentivano di analizzare culturalmente la morte, analisi che permetteva di arrivare alla conclusione che il concetto di essa mutava in base al concetto di tempo. 83


consisteva in un prisma con pareti, pavimento e soffitto ognuno formato da quattro pannelli grigi rettangolari di metallo lisci, della lunghezza esatta a formare i corrispettivi settori d'involucro, in modo da ridurre al minimo la presenza delle linee di giunzione. Una delle pareti era formata da pannelli mobili, che sostituendo la più tradizionale porta consentivano l’ingresso all'Ambiente Grigio, che era tra l’altro assolutamente privo di finestre e veniva illuminato da quattro file parallele di tubi fluorescenti appesi al soffitto. L’Ambiente non aveva alcun altro oggetto, era assolutamente vuoto. Gli Archizoom per sottolineare tale caratteristica avevano presentato a “Domus”83, che pubblicava gli allestimenti degli architetti e dei designer partecipanti alla mostra, una pianta quadrata bianca che presentava solo il nome del gruppo, senza fornire qualsiasi altro dato. “ln questo ambiente grigio - spiegavano gli Archizoom sulle pagine di “Casabella” -, non abbiamo posto nessun oggetto. Solo una piccola voce che parla, e che descrive un ambiente. Abbiamo rinunciato a realizzare una sola immagine, la nostra, preferendo realizzarne tante quante sono le persone che ascoltando questo racconto immagineranno, in una maniera per noi incontrollabile, questo ambiente dentro se stessi. Non una sola cultura, ma una cultura a testa. Abitare è facile!”84. “Abitare è facile” derivava direttamente dall’espressione “l’arte è facile” ed assieme questi due motti divenivano gli slogan per indicare l'appropriazione dei luoghi da parte degli utenti. Con questo tipo di installazione il concetto di opera aperta era portato alle sue massime conseguenze, infatti lo scopo era quello che chiunque entrasse in quell’ambiente con la sua immaginazione potesse realizzare la propria casa, il proprio ambiente ideale. Qui i contrasti acidi dei Dream bed e dei Gazebi si erano totalmente annullati per liberare lo spazio ad un’immagine univoca, ma allo stesso tempo diversa per ogni visitatore. Con questo lavoro si era voluto abbandonare ufficialmente il campo della provocazione, per lasciare invece spazio alla riflessione e per indicare una strada che aveva alle sue spalle un ampio percorso concettuale che partiva dall’assunto della morte dell’architettura e giungeva alla sua rigenerazione che doveva avvenire non per mezzo di un sistema di produzione, influenzato dal fine della vendita, ma per opera dell’uomo comune, del fruitore, vero protagonista di questo processo. L'unico dato che gli Archizoom avevano deciso di aggiungere era un dato immateriale, si trattava della musica, dalla quale questo ambiente avrebbe dovuto essere inondato. Il gruppo aveva infatti chiesto all'artista e compositore fiorentino Giuseppe Chiari una musica che facesse da fondo sonoro alla lettura di un loro testo. Chiari, tuttavia, avrebbe deciso di rinunciare alla musica, come gli Archizoom avevano rinunciato agli oggetti: “Non avevo voglia di fare musica – diceva ChiariD'altra parte voi volevate qualcosa che suonasse come un sorriso, un'approvazione per il vostro 83

E. Ambasz, Sono partiti per New York,in “Domus”, n. 510, 1972 Archizoom, Ritmo: Giuseppe Chiari, in “Casabella”, n. 366, 1972.

84

84


"gesto'. Io vedo il vostro stand come un ‘gesto’ ( ... ) L’importante era non fare nulla o quasi nulla perché la vostra opera era già compiuta. (...) Non fare nulla non significa rifiutarsi”85. Chiari allora avrebbe preso il testo che gli Archizoom gli avevano dato e avrebbe deciso di farlo leggere ad una bambina. Il testo non era altro che la descrizione di ciò che non c’era nell’ambiente grigio vuoto: “Voi mi avete dato un testo, l’importante era non aggiungere nulla a questo testo”86. Intanto, le critiche sulla mostra si moltiplicavano ed un personaggio molto vicino agli esponenti del radical design presenti in mostra così scriveva: “I non oggetti presentati a New York, dal contro design parlano chiaro: come essere oggi così vacuamente ottimisti da puntare ancora sul criterio razionalista dell’architettura sui miti della metodologia, della tipologia, del concetto di spazio minimo vivibile, di cellula abitativa? La tecnologia è cieca, il gioco formale della forma è reazionario: entrambi sono servili gregari del mondo produttivo. Non si può disegnare cose congeniali solo allo spirito di contraffazione, alla corsa pazza al consumo, all’intenzione di appropriarsi di cose a spese degli altri”87. A scrivere queste brevi righe era Alessandro Mendini sulle pagine di “Casabella”, ma negli stessi anni c’era chi criticava fortemente questo nuovo modo di intendere il design, ad esempio Manfredo Tafuri che nello stesso catalogo della mostra scriveva il saggio Design and Technological Utopia. In questa occasione Tafuri definiva il radical design come “una tendenza alla sperimentazione che cerca di dissociarsi dall’organizzazione aziendale, facendo sorgere tentativi di una rivoluzione del progetto”88. Tale tendenza “teatro dell’utopia”, secondo Tafuri, era paradossalmente nata da una tendenza antiutopistica e da caratteristiche formatesi nel design a partire dagli anni Trenta, quali l’ironia, la magia, la mistica eloquenza, l’ambiguità dell’oggetto. Inoltre, il design era diventato il punto focale di questa tendenza in quanto solo in tale settore si riteneva possibile “portare avanti la premessa (senza alcuna pretesa di credibilità) di liberazione soggettiva attraverso la riconciliazione dell’uomo con l’anima delle cose e con l’imperscrutabile profondità dei suoi impulsi repressi”89. Nel maggio del 1972 appariva su “Casabella” un nuovo episodio delle Radical Notes di Branzi. Il titolo era Abitare è facile, l’obiettivo era quello di rassicurare l’uomo circa le sue capacità e invitarlo a non accontentarsi di abitare in un ambiente pensato per lui, ma non da lui, in base a convenzioni e modelli preconfezionati, a non vivere supinamente la casa ma a realizzarla, crearla attorno alle proprie volontà, alle proprie capacità, al proprio estro. 85

Ibidem Ibidem 87 A. Mendini, Radical design, in “Casabella”, 367, 1972. 88 M. Tafuri, Design and Technological Utopia, pp. 388-­‐404 (trad. it. II design e l'utopia tecnologica, in A. Branzi, II Design italiano, 1964-­‐ 1990, Electa, Milano 1996, pp. 408-­‐414). 89 Ibidem 86

85


L’articolo iniziava con un tono fortemente critico e intendeva percorrere brevemente le vicende della produzione industriale, Branzi scriveva: “Sul finire del secolo scorso, il movimento spontaneo di liberazione del’uomo dall’arte e dalla cultura sembrò aver trovato nella produzione industriale il grande strumento universale atto a favorire tale liberazione. L’ondata di ribrezzo sollevata negli animi più avvertiti alla merce esposta nelle Grandi Esposizioni Universali sembrò generata più da un presentimento di morte che da un dissenso critico”90. Branzi intendeva sostenere partendo da questa premesse come l’industrializzazione avesse ridotto la capacità creativa dell’uomo trasformando l’artigianato in forza lavoro. Il lavoro in fabbrica aveva inoltre mutato l’intera società che adesso era organizzata proprio attorno ad essa. Il designer in questo quadro aveva il compito di mediare tra la produzione come fatto tecnologico e il fine sociale della stessa. “Il designer scriveva, inoltre Branzi – tendeva a trasformare la realtà in dati elementari, in figure geometriche semplici, al fine di facilitarne l’introduzione nella macchina che deve riprodurla”91. Questo avrebbe significato in breve tempo la riduzione dell’estetica dell’oggetto alla funzionalità, cioè l’oggetto avrebbe assunto le forme dettate dalle necessità produttive: “L’uomo nuovo della ‘civilisation machiniste’ è l’uomo che adotta le leggi produttive come propria intima natura, riconoscendo nella razionalità della produzione lo strumento scientifico di organizzazione della realtà (design), ma anche e soprattutto vi riconosce la propria più profonda formatività (cubismo) (…) L’uomo ‘tutta produzione sacrifica a questa tutto: egli sublima le proprie ambizioni in un existenz minimum, circondato da oggetti utensili”. Branzi proseguiva ritornando brevemente sulla questione dell’imitazione da parte della cultura operaia dei modelli della società borghese basati sul consumo, che in questo caso diventava verifica dell’escalation sociale e distruzione degli equilibri raggiunti dal sistema, perciò strumento di contestazione. Il campo dei consumi a sua volta avrebbe sfruttato questa situazione, simulando la contestazione e garantendo un falso recupero dell’individualità, alienata dal lavoro. In questo contesto al design veniva assegnato il compito di pensare la casa del futuro che doveva in realtà essere specchio del presente. L’utente sarebbe così stato infarcito di una cultura che non gli apparteneva e di scelte che non aveva compiuto. Egli sarebbe stato stimolato da oggetti multi funzionali, modulari, interattivi, ma avrebbe rifiutato anche questo lieve stimolo per garantirsi una supina accettazione di forme e funzioni, infatti suo solo scopo all’interno dell’ambiente domestico sarebbe stato il recupero dell’equilibrio psico - fisico per poter rinnovare le proprie energie produttive. Per mutare definitivamente questo stato di cose, era urgente e necessario secondo Branzi agire a partire dal rapporto tra utente e oggetto, tra utente e struttura abitativa. Se fino a quel 90

A. Branzi, Radical Notes, Abitare è facile, in “Casabella” n. 365, 1972 Ibidem

91

86


momento questo rapporto si era per lo più basato su un legame di tipo visuale e spettatoriale (questo accadeva tanto in rapporto alla casa quanto in rapporto alla città), adesso era necessario che questo rapporto diventasse di tipo attivo e creativo. L’uomo così non sarebbe più stato costretto ad abitare secondo convenzioni culturali basate su un codice che l’utente non conosce, ma avrebbe recuperato il diritto di auto individuare il proprio habitat come luogo privo di significati in codice e spontaneo. L’industria avrebbe cessato di fornire mondi preconfezionati e si sarebbe fatta promotrice di un ambiente vuoto e neutro, in cui l’uomo avrebbe potuto esercitare quelle facoltà creative atrofizzate da secoli. L’articolo si concludeva con una buona novella: “In fondo l’unica buona novella che possiamo annunciare a questo mondo di preoccupati visitatori di Salone del Mobile è questa: state tranquilli abitare è facile”92. Ciò che Branzi intendeva dire nel suo articolo era che l’uomo era perfettamente in grado di organizzare creativamente la propria vita ed i propri spazi, in fondo era ciò che aveva fatto da sempre, fino all’avvento della rivoluzione industriale, dell’affermazione del consumo e dell’ assuefazione ai suoi modelli. Il compito del designer in tutto questo era quello di risvegliare la creatività dell’uomo fornendogli non modelli ma stanze vuote, case come palestre per sperimentare e attuare il fenomeno di vivere.

Progettare In più: l’utente e lo spazio privato Il tema del rapporto tra l’individuo e lo spazio privato sarebbe stato affrontato dalla rivista “Progettare In più”93 ideata da Ugo La Pietra, nella quale dopo l’esperienza di “In” si affrontavano in tre numeri monotematici i temi del rapporto tra l’uomo e lo spazio collettivo e tra l’uomo e lo spazio urbano. La rivista si presentava come “un mezzo di informazione che, consapevole delle proprie responsabilità e ruolo all’interno delle strutture culturali cui si riferisce, intende presentarsi come uno strumento realizzato per coloro che prescindendo dalle proprie collocazioni culturali e sociali sentono la necessità di una costante attività auto educativa”94. La pubblicazione voleva proporsi come uno spazio di avvicinamento tra l’operatore culturale e il lettore/ utente95, infatti tramite questa si voleva spingere l’intellettuale a non avere un atteggiamento 92

Ibidem La rivista, trimestrale, edita da Jabik e Colophon, nasceva nel 1973 a Milano, per chiudere appena due anni dopo. 94 U. La Pietra, Editoriale in “Progettare in più” , n.1, 1973 95 Riviste come “In” e “Progettare In più” o la “Casabella” di Mendini, ma anche le riviste/fanzine di Ettore Sottsass come “Pianeta Fresco”, possono essere considerate dei veri e propri oggetti di Radical design, non solo per il tipo di grafica, rigorose ed in bianco e nero le prime due, colorate e dinamiche le altre, ma anche per le tematiche affrontate e per il modo allo stesso tempo scientifico e libero come nel caso di Sottsass. In particolare “Pianeta Fresco” rivista di controcultura beat e hippie, era autofinanziata da Pivano e Sottsass che si occupava della grafica con la collaborazione 93

87


impositivo verso l’utente, ma lo potesse stimolare affinché egli tramite le proprie capacità si riappropriasse dell’ambiente. Si trattava, dunque di uno strumento per avviare dinamiche di creatività collettiva in cui le distinzioni tra utente e progettista dovevano cadere. L’utente/lettore, inoltre, era reso protagonista vero della rivista (non solo perché essa non intendeva rivolgersi ad un pubblico elitario, ma alla società in genere) grazie ad uno spazio dedicato ad approfonditi sondaggi/censimenti. Il primo numero presentava l’argomento dell’ambiente domestico, in questo caso venivano pubblicate delle schede di indagine dal titolo Il desiderio dell’oggetto. Le schede comprendevano una sorta di breve identikit dell’intervistato (venivano indicati nome, cognome, data di nascita, residenza, professione, composizione del nucleo familiare), una foto dell’intervistato, una foto della sua abitazione e una foto o un disegno dell’oggetto desiderato. Gli intervistati provenivano da diverse classi sociali, diverse zone d’Italia, facevano mestieri diversi e avevano diversi gradi di istruzione, come anche età differenti. Chiaramente erano molto diversi anche i loro desideri: dall’acqua corrente dell’anziano contadino, alle superfici acquatiche del designer, ai gatti e cani della bambina e della vedova, dall’oggetto di antiquariato veneziano del consulente finanziario, alle lampade smerigliate inventate dall’idraulico e che egli sognava di vedere realizzate per esporle in salotto. L’indagine era corredata da un testo di poche pagine (scritto in italiano e inglese) sulla natura e sul ruolo dell’oggetto. Qui l’oggetto all’interno dello spazio domestico era definito come uno degli strumenti più ingannevoli forniti dalla società dei consumi, essendo l’unico strumento e la casa l’unico luogo dove l’uomo si illude di avere ancora qualche libertà, qualche grado di disponibilità alla trasformazione dell’ambiente: “Eliminate tutte le occasioni di intervento all’interno delle strutture ambientali e organizzative della società, le nostre necessità di intervento si scaricano tutte sugli oggetti”96. Su questo concetto, secondo La Pietra, speculavano le aziende produttrici, i loro pubblicisti, i loro designer che concepivano oggetti assemblabili o multifunzionali in grado di dare l’illusione della possibilità di intervento, oggetti che anche grazie alla loro specializzazione tecnologica, fornivano “servizi” o svolgevano lavori altrimenti compiuti a mano o impossibili da compiere, dei quali in breve tempo si credeva di non poter più fare a meno, oggetti che in breve tempo diventavano status symbol. Le abitazioni che ne risultavano erano piene di oggetti, tanto da limitare ogni possibilità, mentale e fisica di partecipazione. Ma attenzione, avvertiva La Pietra, sbarazzarsi di questi oggetti dal proprio spazio abitativo, per sentirsi liberi dalla schiavitù da loro esercitata, non era sufficiente. Bisognava, innanzitutto eliminarli dal proprio spazio mentale. di Allan Ginsberg. I tre si dichiaravano rispettivamente: Direttore responsabile, Capo dei Giardini (le pagine della rivista erano fioritissime e la rivista veniva venduta accompagnata da una rosa), Direttore irresponsabile. 96 U. La Pietra, Il desiderio dell’oggetto, in “Progettare in più”, n. 1, 1973. 88


Occorreva distruggere tutte quelle convenzioni e quelle immagini di cui la mente era stata nutrita dalle logiche del consumismo. “Infatti – scriveva l’autore – è possibile rilevare come queste rappresentano gli impulsi base che determinano in noi i desideri che soddisfiamo o che cerchiamo di soddisfare nella acquisizione di nuovi oggetti. Tutto ciò che portiamo o vorremmo portare nella nostra abitazione corrisponde sempre agli stimoli che a livello d’uso e di comportamento ci vengono imposti attraverso i meccanismi che, l’informazione sottomessa alla speculazione, appronta per generare in noi detti stimoli. Ed ecco quindi che la nostra abitazione invece di essere l’ultimo spazio all’interno del quale poter esprimere il proprio atteggiamento libero e creativo, in effetti diventa il luogo dove si accumulano le immagini e i simboli che esprimono la nostra insoddisfazione e alienazione. Così spesso, se non sempre, il desiderio dell’oggetto è solo esclusivamente la realizzazione di un bisogno che le spinte provocate dall’ambiente sociale in cui viviamo determinano in noi”97.

Archizoom, Dressing design Un fenomeno che tra anni Sessanta e Settanta iniziava ad influenzare particolarmente le giovani generazioni era quello della moda. In questi anni essa iniziava a non essere più univoca, ma si moltiplicavano più e più mode. Il mito delle maison di haute couture sembrava cadere e la moda si faceva per le strade, ognuno aveva la sua propria identità che dimostrava tramite l’abbigliamento. Il fenomeno non sfuggiva agli Archizoom che tra 1972 e 1973 iniziavano ad occuparsi di dressing design. Se da un lato Branzi studiava le possibilità industriali per la produzione di abiti componibili, dall’altro i coniugi Bartolini riscoprivano la realizzazione artigianale dell’abito, a partire dalle sue fasi preliminari, quindi il reperimento e la realizzazione delle fibre. La ricerca era, comunque, nata già nel 1970, quando il gruppo aveva iniziato a pensare agli oggetti per la vita nella loro città utopica. Tra questi c’erano anche un abito per uomo e per animali, ma soprattutto un sistema di abbigliamento per il clima artificiale della loro città (si ricorda che la Non- stop city era interamente climatizzata). Il nome del progetto era Nearest Habitat System. Per Archizoom il dressing design non era altro che un’esperienza di progettazione urbana, dove era possibile sperimentare la nuova dimensione di una cultura collettiva”98. gli Archizoom per affermare questo partivano dall’assunto di Adolf Loos, che nel 1911 nel suo saggio Architektur faceva un parallelo tra architettura e sartoria, egli infatti, pensava al progetto architettonico non come atto di costruzione, ma atto appartenente all’ambito della abitazione.

97

Ibidem. A. Branzi, Il design italiano 1964-­‐ 2000, Mondadori Electa, Milano 2008, p. 86.

98

89


Inoltre, ciò che il gruppo apprezzava era il fatto che la moda fosse un aspetto della cultura materiale e un luogo creativo autonomo. La moda rappresentava, dunque, un settore della decorazione e dell’estetica della città, ma anche un modo per tentare una comunicazione sociale: “un oggetto figurativo, in cui i valori fondamentali sono costituiti dal colore, dall'effetto ottico del tessuto, e dalla immagine complessiva che riesce a comunicare”99. Nel 1970 gli Archizoom per sancire l’inizio della loro ricerca nel campo della moda scrivevano una sorta di manifesto: Proposta per un programma di progettazione di un "sistema razionale di abbigliamento" . Anche in questo caso l’obiettivo era quello di trasportare l’idea della superficie neutra dall’ambito urbano o domestico a quello del vestiario., la proposta prevedeva Infatti un ampio intervento da parte dell’utente che poteva creare il suo abito in base alle sue esigenze, innanzitutto fisiche, infatti gli abiti che si intendeva progettare non avevano taglie e poi creative. Perché questo diventasse possibile era necessario l’intervento dell’industria, la quale avrebbe avuto il compito di impostare la produzione sullo sfruttamento razionale delle possibilità tecniche dei nuovi tessuti, della colorazione industriale e della tessitura. Prodotto d’abbigliamento neutro per eccellenza, secondo Archigram, erano i jeans che consentivano la creazione dei più diversi abbinamenti e stili e rispondevano alle necessità più diverse: “Essi sono un esempio di ciò che può essere un vero e proprio prodotto industriale nel campo dell'abbigliamento: studiati funzionalmente per quanto riguarda i processi produttivi essi hanno superato per la prima volta il concetto del pantalone elegante, con piega e risvolto; nati in settori specializzati come quello dell'abbigliamento per il lavoro, per la caccia, per il movimento sportivo, hanno costituito, una volta introdotti nel vestiario, una grossa rivoluzione sui piano del comportamento. I giovani vi hanno riconosciuto spontaneamente uno strumento di libertà e di invenzione. I blue-jeans infatti, proprio perche prodotto industriale, non hanno creato una moda ma piuttosto un modo nuovo di capire la moda, molto più personale e libera. Risolvendo infatti il problema del vestiario in maniera la più tecnica possibile, la più funzionale possibile, hanno spostato l'intervento individuale, creativo e comunicativo, sulle possibilità di combinazione, d'uso, di accessori ecc. altrimenti impossibile”100. Lo scopo dell’introduzione di un sistema razionale di abbigliamento era, dunque, quello di inserirsi nella moda come creazione intellettuale di massa. In questo caso incontrare la massa significava non incontrare il gusto di essa ma generare un gusto nel pubblico.

99

Archizoom, Proposta per un programma di progettazione di un "sistema razionale di abbigliamento”, tratto da S. Gargiani, Archizoom associati…op. cit, n. 71, p. 89. 100 Ibidem.

90


In quello stesso anno la ditta Brevetti Bernè, specializzata in abbigliamento ortopedico e sanitario, incaricava il gruppo di elaborare dei costumi bagno. Ciò che ne veniva fuori erano dei body unisex in lycra prodotti in vari colori, dalla sgambatura pronunciata e dotati di bretelle di collegamento tra slip e reggiseno, di colletti, di bottoni e di cinture. Il Nearest habitat, nato da questi modelli er, invece pensato in plastica, e voleva indicare l’abito come prima casa dell’uomo. Delle vignette raffiguravano il progetto, in cui il sistema d’abbigliamento era indossato da uomini e donne all’interno di stanze vuote, essi indossavano tute, pellicce, body con decorazioni pop, per esempio note musicali o bibite. Due anni dopo, nel 1972 Archizoom continuava la propria collaborazione con la Brevetti Bernè e ne iniziava una nuova con il Maglificio Morgan, entrava in contatto con Elio Fiorucci, stilista che basava le proprie collezioni sulla libertà di abbinamento da parte dell’utente e che avrebbe acquistato parte dei modelli di Archizoom dalle due ditte, per metterli in vendita presso i suoi negozi. In questo stesso anno venivano elaborati due capi importanti: un body prodotto dalla prima ditta ed una tuta prodotta dal maglificio, entrambi erano nuove elaborazioni dei costumi del 1970 e del sistema Nearest . II body, aderentissimo, era dotato di bottoni, colletto, taschini, mezze maniche, maniche lunghe e collo alto, diventando ogni volta a seconda della volontà dell’utente un capo diverso; la tuta poteva essere corta o lunga e non aderiva al corpo; i due capi potevano essere indossati assieme e ad entrambi potevano essere aggiunti altri capi: una camicia in garza dotata di cintura, una pelliccia, dei leggings o pantaloni variamente decorati. Questi abiti venivano presentati sulle pagine di “Uomo Vogue” ed immortalati da un servizio di Oliviero Toscani allestito in un ambiente che riecheggiava la stanza vuota del MOMA. Alla stessa rivista gli Archizoom dichiaravano “noi concepiamo il design come una terapia d’urto: distruggere le categorie imposte dal sistema e sviluppare la capacita creativa dell'individuo”101. Tenevano, inoltre, a sottolineare che il loro obiettivo non era quello stilistico di creare un nuovo tipo di vestito, ma di concepire una maniera diversa di usare l’abbigliamento. La moda non doveva essere un atto passivo ma piuttosto creazione da parte dell’uomo stesso che deve essere indirizzato verso il vestire e non l’essere vestito. Per questo motivo gli abiti di Archizoom venivano definiti da loro stessi come oggetti piuttosto amorfi, basici tanto da richiedere una continua invenzione.

Vestirsi è facile Un’altra occasione importante che si presentava per mostrare questo nuovo modo di intendere il vestiario e di approcciarsi ad esso era offerta dalla manifestazione “Moda mare Capri”. Era il 1973 101

Gli Archizoom e il loro "Dressing Design”, in “L’Uomo Vogue”, agosto-­‐settembre 1972, p. 68. 91


e gli Archizoom facevano sfilare la collezione Vestirsi è facile102. Si trattava proprio dei capi nominati sopra. Intanto il progetto andava oltre i limiti della moda e faceva parlare di sé sulle pagine di “In”, che dedicava un numero monografico a moda e società e di “Casabella”. Qui veniva presentato un nuovo capo, si trattava di una sorta di camice dal taglio elementare. In questo caso il progetto era stato portato avanti dai coniugi Bartolini, i quali si erano ispirati ad abiti della tradizione orientale ed in particolare avevano guardato a quelle tecniche di taglio e cucitura. Da queste nuove prerogative, che mescolavano artigianato, tradizione e industria si intraprendeva una seconda parte del progetto di dressing design del gruppo. Le occasioni per metterle a punto sarebbero state offerte di lì a poco dalla XV Triennale di Milano e dal concorso per l’Abito nazionale arabo islamico. In questa nuova impresa sarebbe stato molto importante il contributo della designer Nanni Strada che già da vari anni stava operando ricerche nel settore dell’abbigliamento etnologico, tanto da concepire nel 1971, grazie a questi studi, una collezione per Sportmax di Max Mara. Questa si basava sulle ricerche sull’abito indiano di Max Tilke, abito che veniva concepito a partire dal materiale e non dalle misure antropometriche. Ma l’idea centrale attorno cui ruotava la costruzione dell’abito era stata suggerita alla Strada da Shelagh Weir del Dipartimento etnografico del British Museum e studiosa dell’abito tradizionale della donna palestinese, ed era quella dell’abito giù dal corpo, ovvero costruito contro l’idea dell’abito su misura, e in funzione della finalità pratica che era anche estetica: “abitare l’abito, indossarlo cioè, con piacere fisico del corpo”103. Weir inviava a Strada la foto di un abito ( poi pubblicata su “Domus”) Khalaga Inngo, cioè vestito doppio, lungo addirittura tre metri, usato dalle donne di Es-salt, in Transgiordania. Queste donne dicevano che quell’abito aveva la funzione di nascondere meglio il corpo. Ciò che dunque colpiva la stilista era il fatto che in quegli abiti caratteristiche tecnologiche, iconiche e verbali si fondevano in un’unica necessità, che era quella di proteggere e presentare il proprio corpo. Strada sosteneva dunque che l’assimilazione tra corpo e abito fosse impossibile, ed è su questo principio che si basava la sua collezione etnologica, che esaltava le componenti tecniche di fabbricazione e si disgiungeva dal corpo. Strada, infatti, apprezzava il modo non occidentale di intendere il corpo: se l’anatomia in occidente era intesa come fatto culturale (vedi il vitino da vespa o le forme burrose delle pin up) in oriente era, invece, fatto fisiologico che non doveva obbedire a mode visive, ma a questioni pratiche, dalla costruzione alla portabilità. 102

Si trattava di una sorta di motto, che era già stato usato nel caso dell’arte e dell’abitare. Questo motto specifico era già stato citato da Archizoom nel servizio di “Uomo Vogue”, dove dicevano “Vestirsi è facile, l’eleganza è morta”, come era morta l’architettura nel caso dell’abitare. L’eleganza, dunque come l’architettura era dettame sociale che non rispecchiava l’estro e le personalità di ognuno ma trasformava l’uomo in un manichino in divisa. Questo modo di concepire la moda era morto e si stava pensando come approcciarsi ad essa in maniera nuova. 103 T. Trini, Abitare l’abito,in “Domus”, n. 510, 1974. 92


Nella collezione da lei concepita, dunque, la tecnica sartoriale veniva ridotta al minimo, infatti non rispettava le proporzioni del corpo ma si adattava ad esso tramite lacci e cinte. Questa veniva presentata su “Domus” da Tommaso Trini, dove si diceva che i metodi di realizzazione degli abiti erano improntati ad esaltarne la componente tecnologica a scapito di quella plastica e di quella verbale: “La collezione etnologica - diceva Trini - si voleva porre al di fuori dell’enfasi parlata del sistema della moda, non le si addice alcuna descrizione che non sia tecnologica, vuole restituirci l’abito reale al posto dell’indumento scritto consumato solo visivamente sulle riviste”104. Per etnologica, inoltre era specificato, si intendeva una moda-design che a partire dalle macchine elaborava un modo di concepire e fabbricare l’abito che traeva dalla storia, specie quella non occidentale, un pensiero. Il riferimento all’etnologia ricorda che la moda è stratificazione culturale, e concerne l’evoluzione dei costumi popolari quanto la rivoluzione dei blue jeans. La collezione, inoltre, aveva il merito di avviare delle ricerche sulla maglia tubolare e sull’uso di cuciture saldate che venivano ampiamente usate da Strada nel suo sistema di indumenti a pelle. In occasione della XV Triennale, veniva presentato il film Il manto e la pelle che mostrava il metodo d’esecuzione appunto del Manto e della Pelle, termini con cui si intendeva designare due modelli diversi e due tipi diversi di fabbricazione. La Pelle era “il prototipo della tunica ottenuta con il metodo Pantysol (abito realizzato senza cuciture). Può essere considerato il primo abito realizzato in modo completamente automatico, direttamente in tessitura circolare e senza successive operazioni di assemblaggio. La linea visibile di tutta la parte anteriore della tunica corrisponde al punto di passaggio del filo durante la fase di tessitura alternata, da un cilindro all’altro della macchina”105. Il Manto invece era indossabile sulla Pelle e era “impermeabile realizzato con più strati di tessuto trapuntati. Le cuciture frontali sono state operate mediante una macchina a più aghi che inserisce contemporaneamente i nastri di rinforzo esterni ed interni. Macchine analoghe con gli stessi nastri sono state impiegate per le operazioni di bordatura e per la confezione delle stringhe di allacciatura. La conformazione piatta e non anatomica dell’abito consente l’eliminazione delle taglie intermedie”106. La collezione di Archizoom Vestirsi è facile si ispirava proprio a queste ricerche contemporanee. Qui veniva abbandonato l’abito- tuta-costume dallo stile erotico- pop per recuperare tessuti e fogge tradizionali. Lucia Bartolini si occupava di reperire i tessuti, di solito jeans e tessuti toscani non preziosi. Questi venivano ridotti in pezzi di stoffa quadrati di 70 x 70 cm, per evitare gli scarti di tessuto e cuciti tra loro con grossi fili colorati di lana o cotone. Si trattava di modelli unisex che aderivano al corpo tramite la sovrapposizione di parti e grazie alla presenza di elastici e fasce. 104

Ibidem. N. Strada, Il manto e la pelle,in “Domus”, n. 531, 1974. 106 Ibidem 105

93


A spiegazione di questa tecnica gli Archizoom scrivevano: “è solo rinunciando ai metodi tradizionali di tipo sartoriale, presenti in larga misura anche nella produzione industriale, che si possono affrontare e utilizzare correttamente le tecnologie e i metodi produttivi, derivando i criteri direttamente dalla natura dei processi produttivi. In questa caso la prima operazione fondamentale e quella di considerare il tessuto o la stoffa come un nastro continuo a larghezza costante, non una indefinita superficie sulla quale si ritagliano a caso delle porzioni”.107 Dal 1973 Lucia Bartolini prendeva contatti con la Solberg, ditta di abbigliamento per il tempo libero, per la quale veniva disegnata una collezione di abiti dopo-sci. Si trattava di abiti bianchi caratterizzati da cuciture segmentate messe in evidenza dai colori con cui erano realizzati. “Una delle principali qualità della collezione e individuata nei rapporti di colore delle cuciture segmentate, le cuciture o bordature - spiegavano gli Archizoom - sono segmentate in diversi colori per rendere la cucitura stessa un elemento decorativo e accessorio nei confronti del tessuto; i colori dei filati vengono scelti con criteri di complementarità nel presupposto che la loro somma produca un effetto cromatico prossimo al colore del tessuto”108. Questo tipo di cucitura era stato messo a punto artigianalmente da Lucia Bartolini ma poteva essere realizzato industrialmente utilizzando macchine usate per la bordatura dei tappeti, in grado di trattare fili di lana grossa. Il metodo veniva mostrato nel 1974, in occasione della XV Triennale di Milano109, dove gli Archizoom presentavano due filmati dal titolo Vestirsi è facile110 e Com’è fatto il cappotto di Gogol111. 107

Archizoom Associati, Vestirsi è facile/Dressing is easy, in “Casabella”, n. 387, 1974. Relazione intitolata Realizzazione abiti collezione sperimentale “Dressing Design ‘73”, tratto da S. Casciani, op.cit., p.180. 109 La manifestazione riprendeva dopo ben cinque anni dall’occupazione del 1968 ed in coincidenza con il cinquantenario dalla sua istituzione. Non era stata nominata una giunta, ma ogni sezione veniva curata da persone diverse appositamente nominate. La mostra non aveva un tema, ma di fatto prendeva il titolo della sezione italiana: “Lo spazio vuoto dell’habitat”, curata da Eduardo Vittoria. Il percorso, come descritto sulle schede di “Domus” n. 526, intermente dedicato alla manifestazione, “il percorso è coperto da grandi vele in tessuto elastico, su una di queste vele che prende la forma di uno schermo vengono proiettate delle immagini della città e del territorio. Lungo le pareti vi saranno immagini pittoriche e grafiche di artisti”; tra le finalità si diceva che non voleva trattarsi di una “mostra a tesi, ma a proposte. Proposte per sollecitare ogni individuo a utilizzare la possibilità di realizzare una casa come desidera,potendo scegliere da una serie di proposte correlate, da prototipi o da pezzi di produzione. Infatti queste proposte sono dei modelli parziali al vero di ambienti. In prossimità dell’ambiente vi sarà uno schermo con proiezioni delle varie possibilità di utilizzazione di quella proposta data”. Ordinatori della sezione di design sarebbero stati, invece Sottsass e Branzi i quali sceglievano di non esporre modelli, ma idee sulla disciplina. Infatti tramite ad una serie di televisori venivano mandati in onda filmati di designer e non. Tra le finalità indicate dal progetto: ”Questa sezione intende fornire al pubblico un’ampia informazione, approfondendo tutti quegli aspetti che sono a monte e a valle della produzione di oggetti di serie, sottolineando però più le idee e le problematiche che non i risultati acquisiti sul piano formale. Si è rinunciato, infatti alla forma tradizionale delle mostre merceologiche, basate sulla selezione qualitativa dei prodotti, utilizzando invece esclusivamente strumenti audio-­‐visivi, che sono in grado di documentare processi e problematiche, tradizionalmente trascurati in seno alle grandi esposizioni ufficiali”. I film proiettati erano organizzati in sezioni: Utopia, con Architettura libera di G. Pettena, Concerto “suonare le stanza” di G. Chiari, Un 108

94


In

questo

secondo

filmato

veniva

analizzata

la

situazione

produttiva

dell’industria

dell’abbigliamento, la quale usava tecniche sartoriali, ciò veniva dimostrato dal fatto che permaneva l’uso delle taglie e si volevano individuare tecniche alternative come quelle mostrate in Vestirsi è facile112. Dalla collezione Vestirsi è facile derivavano anche gli studi per il concorso per il vestito nazionale libico. Il progetto per il concorso veniva presentato sul n. 537 “Domus”. Qui si scriveva che l’abito non era altro che lo strumento più diretto di comunicazione umana. Veniva ribadita la differenza tra il tipo di abito che si intendeva proporre e la moda occidentale, essendo il primo slegato dal corpo, e la seconda assolutamente antropomorfa, che portava a fare un uso scorretto del materiale che veniva snaturato per adattarsi al corpo. Il tessuto sarebbe, allora, stato usato come manufatto finito e non come materiale grezzo. Il progetto prevedeva la realizzazione di: una camicia formata da tre parti rettangolari, di cui due per le maniche e di un asola al polso e due bottoni, uno al polso e uno al braccio, per consentire di regolarne la lunghezza; di una giacca, senza spalla in rilievo e senza architetto nella giungla di Zzigurat, Morte-­‐ amore-­‐ educazione-­‐ cerimonia di Superstudio, Architettura povera di R. Dalisi, Il sistema disequilibrante di U.La Pietra, Oggetti a uso spirituale di A. Mendini; nella sezione Casa: Paesaggio domestico permanente di Mosconi, Natalini, Branzi, Illuminazione naturale di Sottsass, Branzi, Case operaie di Vergine, Gatti, La casa vista dalla donna di Gasparini, Architettura provvisoria di Caramella, Fuori-­‐dentro di Gregotti, Mariani; Sezione design: Tecnologie comparate e avanzate di SIARD, Inchiesta sugli industriali di Dal Lago, Bossi, Storia del design italiano di Gregotti, Durissi, Arredo scuole di Deganello, Bucci, Rapporto fruitore-­‐ oggetto di A.BA.CO., Saggio sul design umano di Studio AL.SA., Centri di ricerca di Centro Cassina, Come devono essere i giocattoli di Toysteam, La superficie attiva di C. Castelli, Progettazione di autoveicoli di Rosselli, Uomo e automobile di Gatti-­‐Paolini-­‐Teodoro; sezione didattica, con vari filmati di oggetti per varie categorie di disabili; sezione artigianato: presentava i video di Archizoom e Nanni Strada sull’abbigliamento; sezione personaggi: comprendeva un video sulle lampade dei fratelli Castiglioni e un video di Bruno Munari sul design ignoto; c’era in fine una sezione dedicata alla società e al rapporto con la città e un’ultima sezione detta Informazione con un video di La Pietra – Saporito sui sistemi di comunicazione e un approfondimento di Dal Lago sulle riviste di industrial design. La sezione nonostante l’impegno profuso da Sottsass e Branzi che la presentavano come l’espressione ambigua e contraddittoria nella quale si muoveva il design, sarebbe stata aspramente criticata, in particolare da Almerico De Angelis, il quale lo avrebbe criticato, su “Op. cit.” per il suo non contenere un disegno ed una traccia e per aver fatto un discorso adisciplinare sulla disciplina. In realtà il carattere della sezione era proprio dato dalla mancanza di una stretta chiusura della disciplina e dal fatto che le proposte e le critiche avanzate fossero davvero diverse, come anche diversi erano gli ambiti di cui si parlava. Sulle pagine di “Ottagono”, invece Pier Carlo Santini criticava l’enorme quantità di video e di spunti, che qualsiasi, seppur diligente, visitatore avrebbe faticato a raccogliere anche a causa della mancanza di una esplicita indicazione tematica. Nonostante ciò, Santini, riteneva ottima la scelta di non esporre oggetti, bensì risposte a questioni culturali, sociali, economiche che stanno alla base dell’oggetto. Inoltre, per quanto riguarda la sezione curata da Vittoria, Santini notava una certa sollecitudine per il recupero della condizione umana. 110 Filmato sonoro a colori, con attori e cartoni animati, prodotto dalla Abet Print, con regia di Ludovico Mora e Franco Gaien. 111 Filmato sonoro a colori della durata di circa 13 minuti, finanziato dalla Facis, azienda d’abbigliamento milanese. Il titolo riprende quello di un saggio scritto da Boris Michajlovic Ejchenbaum, sulla letteratura russa. 112 Gli Archizoom, con la collaborazione di Elio Fiorucci, prevedevano anche l’elaborazione di un manuale sulla cucitura e la realizzazione “do it youself” di abiti, che doveva partire dalle nozioni base, per esempio come infilare l’ago e doveva proporre la realizzazione di abiti basici, sui quali il lettore poteva agire con la sua creatività.

95


colletto per eliminare i riferimenti antropomorfi; di un pantalone, più aderente per l’uomo, più largo per la donna; di una sottana, formata da due rettangoli di tessuto solo parzialmente cuciti e da lacci e fibbie per realizzare più combinazioni. Al concorso partecipava anche Nanni Strada che interpretava il concorso come la volontà di istituire una diga culturale al fine di limitare in Libia la sempre più frequente imitazione di modelli culturali occidentali. Strada, inoltre, come si rileva dall’articolo su “Domus”, scritto da Clino Trini Castelli, suo compagno, teneva a sottolineare che nel suo progetto si intendeva riassorbire tutte quelle deformazioni dell’identità culturale che i Paesi Arabi avevano subito in passato, per esempio l’uso di velare il viso della donna, derivato dalla dominazione ottomana e non esplicita legge coranica, che al contrario comprende la proibizione dell’uso di attributi sessuali secondari come i capelli o gli arti come fattori di comunicazione. Per la costruzione dell’abito venivano sfruttate le ricerche sul manto e la pelle , infatti, la pelle costituiva l’indumento intimo ed interno, il manto quello esterno. Il primo era costituito dal Thsirt e dal collant senza piede in cotone e nailon, il collant era molto lungo, ma anche elasticizzato per consentire un’arricciatura finale, utile come isolamento termico. Il manto era un a tunica, a taglia unica, con lacci e cursori che per poterla arricciare, inoltre la sua particolarità era che ruotandolo di 90° diventava un comodo scamiciato.

Aeo, la poltrona vestita Negli stessi anni di impegno nel settore del dressing design, gli Archizoom, stavano studiando per Cassina la realizzazione di sedute ergonomiche, in particolare si occupavano del progetto Corretti e Deganello. La sedia veniva pensata come un sistema di strutture autonome che combinate attraverso un incastro alla base consentivano la creazione di una struttura morbida una sorta di sedia – amaca. Questa veniva così presentata su “Ottagono”, che ne dava le specifiche tecniche: “Con la poltrona AEO viene proposto un modello indubbiamente di nuova immagine. Infatti non solo nuova è la forma ma nuovo è anche il criterio di montaggio ed il sistema di aggregabilità che caratterizzano questo modello in una tipologia tutta particolare. Le AEO sono realizzate con la base in Durethan iniettato, la struttura in acciaio verniciato a fuoco,è realizzato nei colori grigio, giallo, carnicino e lillà. Sul sedile è appoggiata un’imbottitura in espanso e Dacron Fiberfill mentre il rivestimento realizzato come una cuffia può essere in pelle o in tessuto della collezione Cassina, o in tessuto speciale. I componenti della seduta comprendo due elemento fissi ed una serie di elementi accessori”113. L’assemblabilità della sedia ed il modo di usare il tessuto fanno sì che essa si colleghi alle esperienze nel campo della moda- design. 113

AEO, una nuova poltrona, in “Ottagono”, n. 31, 1973. 96


Nel numero del giugno-settembre 1973 di "In”, Paolo Deganello presentava la seduta e tramite l’esempio del cacciavite tracciava un esempio dell’evoluzione degli oggetti., Deganello infatti dapprima raccontava di come si sia trasformato il cacciavite con l’avvento della plastica e successivamente affermava che anche per la progettazione di una seduta bisognava guardare all’evoluzione dei materiali, ai modi d’uso, alle tecniche di realizzazione. Nel progettare una nuova sedia, lui ed il suo gruppo avevano prima ricostruito il panorama della produzione a loro contemporaneo e avevano compreso che gli elementi base di una seduta sono sostanzialmente tre: base, piano di seduta, schienale; e avevano notato anche che la seduta moderna morbida ed imbottita comunicava opulenza e benessere. Gli Archizoom al contrario, come avevano già fatto con la Mies, studiavano come realizzare sedute comode su supporti rigidi. In entrambi i casi la soluzione stava nell’uso di un tessuto, per la AEO, una sorta di tappezzeria: “Questa seduta è una tappezzeria sostenuta da una struttura metallica, cambiando la tappezzeria si cambia radicalmente l’abito di questo prodotto. Il tempo necessario per questa operazione è equivalente a quello necessario per cambiare una camicia. Il costo di una tappezzeria non è molto dissimile da quello di una camicia; si possono quindi avere più tappezzerie”114. Deganello concludeva la sua spiegazione con una sorta di avvertenza, scriveva infatti: “Questo prodotto è particolarmente indicato per chi non sente il bisogno di magnificare il proprio stato attraverso gli strumenti che usa”115.

114

P. Deganello, Un cacciavite ... , in “IN”, n. 10-­‐11, 1973. Ibidem.

115

97


Cini Boeri, Poltrona Bobo, Arflex, 1966

Cini Boeri, Divano Serpentone, Arflez, 1961

Cini Boeri, Divano-letto Strips, Arflex, 1972

98


Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Sedile Sella, 1953, prodotto da Zanotta dal 1983

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Sedile Mezzadro, 1957, prodotto da Zanotto dal 1970

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Sedile Allunaggio, 1966, prodotto da Zanotta dal 1980

99


Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Lampada da terra Toyo, Floss, 1962

Achille Castiglioni e Pio Manz첫, Lampada saliscendi Parentesi, Floss, 1970

Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Lampada da tavolo Snoopy, prototipo, 1967

100


Jonathan De Pass, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi, Poltrona Blow, Zanotta, 1967

Jonathan De Pass, Donato D’Urbino, Paolo Lomazzi, Poltrona Joe, Poltronova, 1970

Piero Gatti, Cesare Paolini, Franco Teodoro, Poltrona Sacco, Zanotta 1970

101


Gaetano Pesce, Sedute della serie Up, B&B, 1969

Gaetano Pesce, Sedute della serie Up 5 6 , B&B, 1969

Gaetano Pesce, Sedute della serie Up 7, B&B, 1969

102


Piero Gilardi, Sedute I Sassi, dalla serie i multipli di Gufram, 1968

Piero Gilardi, Sedute Porfido, dalla serie i multipli di Gufram, 1974

Guido Drocco e Franco Mello, Appendiabiti Cactus, dalla serie i multipli di Gufram, 1971

103


Gruppo Strum, Divano Pratone, dalla serie i multipli di Gufram, 1971 Studio 65, Divano Bocca, dalla serie i multipli di Gufram, 1971

Studio 65, Divano Capitello, dalla serie i multipli di Gufram, 1971 Studio 65, Divano Attica, dalla serie i multipli di Gufram, 1971

104


Archizoom, Cassettiera Per aspera ad astra, prototipo 1967, mostra Superarchitettura

AĎ€rchizoom, Jukebox Supersonic, prototipo 1967, mostra Superarchitettura

Archizoom, Vasi da fiori, lampade, posacenere della serie Tizio, Caio e Sempronio, Poltronova, 1967 105


Archizoom, Divano Superonda, Poltronova, 1967

Archizoom, Divano scomponibile Safari, Poltronova, 1967

106


Archizoom, Seduta Mies, Poltronova, 1970

Archizoom, Seduta Cassina, 1973

107


Archizoom, Letto Elettro Rosa, della serie Dream Bed, prototipi 1967 Archizoom, Letto Presagio di Rose, della serie Dream Bed, prototipi 1967

Archizoom, Letto Naufragio di Rose e lume Arcobaleno, della serie Dream Bed, prototipi 1967 Archizoom, Letto Rosa d’Arabia piÚ lampada Grande A, della serie Dream Bed, prototipi 1967

108


Nanni Strada, Sistema d’abbigliamento Il manto e la pelle, “Domus” n. 531, 1974

Nanni Strada, Sistema d’abbigliamento per il concorso L’abito nazionale arabo islamico, “Domus” n. 537, 1974

109


Archizoom, sistema d’abbigliamento Nearest habitat system, Brevetti Bernè 1971

Archizoom, sistema d’abbigliamento Vestirsi è facile, 1972

Lucia e Dario Bartolini, sistema d’abbigliamento per il concorso L’abito nazionale arabo, “Domus” n 537, 1974

110


Superstudio, Lampada Passiflora, Poltronova, 1968 Superstudio, Lampada Onda, prototipo, 1968

Superstudio, Lampada tavolino Falling Star, prototipo, 1969 Superstudio, Lampada Gherpe, Poltronova, 1968

Superstudio, Lampada Olook, prototipo, 1968 111


Superstudio, Seduta Sofo, Poltronova, 1968

Superstudio, Divano componibile Bazaar, Giovannetti, 1969

Superstudio, Sistema di arredamento Quaderna, Zanotta, 1970

112


Superstudio, Discorsi per immagini, “Domus” n. 481, 1969

Superstudio, Monumento continuo, 1969

Archizoom, Discorsi per immagini, “Domus” n. 481, 1969 Archizoom, No Stop City, 1970 113


Capitolo 3 Architettura e design radicale nello spazio cittadino Verso la fine degli anni Sessanta all’Università di Architettura di Firenze veniva dedicato molto spazio alla tematica della vita e della socialità nello spazio cittadino, attraverso dei corsi che andavano oltre l’insegnamento dell’urbanistica tradizionale. A tenere uno di questi corsi era Leonardo Ricci che curava le lezioni di Elementi di composizione, i cui contenuti venivano spiegati dallo stesso docente nel 1967 sulle pagine della rivista “Lineastruttura”. Le argomentazioni trattate nel suo corso, diceva Ricci ad incipit, erano scaturite dalla necessità di rimettere in comunicazione due realtà quali la cultura architettonica e la politica da troppi anni ormai profondamente distaccate. Egli riteneva infatti che il progettista a partire dal dopoguerra avesse perso quella carica che lo portava ad operare per la felicità di tutti e che quindi fosse stata prodotta un’architettura di tono minore che era sempre più distaccata dalla società e che ignorava che l’architettura e l’urbanistica erano il frutto collettivo di dinamiche sociali. Le ricerche del suo corso erano imperniate sul concetto di abitare umano che Ricci metteva in relazione agli altri atti dell’uomo. Abitare era, per lui, termine da intendere in senso etimologico, cioè habere, avere, possedere. “Possedere la terra, possedere le cose. Non vivere sulla terra, vivere con le cose”1. Scriveva inoltre, “l’ipotesi da verificare è quella di trovare il significato profondo e vero di ciò che è abitare e quindi educare, lavorare, curare ricrearsi. In sintesi è partendo dagli atti quotidiani della nostra esistenza, cercando di relazionarli fra di loro (…) che noi potremmo uscire dalla città alienata per arrivare ad una città integrata”2. Concludeva scrivendo che era necessario eliminare, distruggere il principio di funzione, in quanto concetto imposto e ricominciare a progettare a partire dal concetto di “funzionalità naturale”, cioè quell’insieme di attività quotidiane che l’uomo compie spontaneamente senza alcun condizionamento. Da questo tipo di pensiero sarebbero scaturiti progetti come gli Atti fondamentali o l’Architettura interplanetaria dei Superstudio, ma anche il più noto progetto utopico di No-stop city di Archizoom. Altro corso ricco di conseguenze sulla progettazione dei futuri architetti fiorentini sarebbe stato il già spesso ricordato Spazio di coinvolgimento di Leonardo Savioli, che si prefiggeva l’obiettivo della progettazione di un locale per il divertimento dove l’utente, grazie al coinvolgimento emotivo generato dall’architettura stessa potesse esprimersi liberamente. Tra i principi che gli architetti

1 2

L. Ricci, Ricerche per una città non alienata, in “Lineastruttura”, 1-­‐2, 1967. Ibidem.

114


fiorentini formatisi nei primi anni Sessanta non avrebbero in seguito dimenticato c’era soprattutto l’attenzione al coinvolgimento mentale, sensoriale e fisico dell’utente3. La conseguenza maggiore di questi presupposti sarebbe stato uno spiccato interesse per la progettazione di comportamenti, tanto da risultare sempre più evidente la vicinanza e l’influsso dell’arte concettuale e dell’arte povera. A tale proposito Navone e Orlandoni nel loro saggio ricercavano i rapporti che si erano venuti a determinare tra i settori della neoavanguardia nelle arti figurative e nella progettazione architettonica. Tra i punti di maggior confluenza trovavano: “la comune posizione critica nei confronti delle esperienze del primo dopoguerra, e il superamento di tutti gli specifici disciplinari, perseguito dalla prima avanguardia storica, ma generalizzato al massimo, realmente conseguito e divenuto riferimento costante e qualificante, solamente nell’operare artistico posteriore agli anni Sessanta”4; ma anche la tendenza a preferire l’atto progettuale alla realizzazione concreta: “Nel momento in cui l’oggetto prodotto non interessa più nelle sue qualità formali o visuali per gli operatori estetici ma semplicemente per il suo rappresentare una serie di concetti o di relazioni, la sua realizzazione fisica diventa un fatto secondario e può venire soppressa, riassorbita nella categoria del progetto che in questi termini, diventa la categoria dell’enunciato concettuale, strumento non più esecutivo ma analitico o critico, semantico o didattico”5.

Campo urbano Un’occasione di confronto tra arti figurative ed architettura era stata la manifestazione “Campo urbano: interventi estetici nella dimensione collettiva urbana”, organizzata da Luciano Caramel a Como nel 1969. Il comunicato stampa recitava: “la manifestazione è nata dall’esigenza di portare l’artista a diretto contatto con la collettività di un centro urbano, con gli spazi con cui essa

3

L’attenzione per l’utente, ricordano Orlandoni – Navone, era anche presente nel progetto per la riorganizzazione del sistema museografico fiorentino di Titti Maschietto, co-­‐fondatore degli UFO, Amirpour, Rodolfo Bracci e Gorelli. I quali presentavano su “Marcatrè” una serie di attrezzature per il consumo dell’opera d’arte, che prevedeva il superamento dell’atteggiamento contemplativo da parte del fruitore a favore dell’intervento diretto del pubblico: “Noi vogliamo abbattere questo altare sociale, permettere all’utente di toccare ed entrare nel gioco della creazione (…) La comunicazione di ordine didattico dell’opera non scenda da una cattedra, ma sia ristabilita a livello dei discendenti e della loro partecipazione diretta” . 4 P. Navone, B. Orlandoni, Architettura radicale, op. cit., p. 54. Non bisogna, inoltre dimenticare che un processo di contaminazione e di intreccio tra le discipline era andato, infatti, lentamente aumentando a partire dagli anni Cinquanta, quando gli artisti figurativi mostravano di guardare sempre più all’architettura, ma anche a forme di spettacolo teatrale, alla musica e alla danza, dalla cui ibridazione nascevano happening e performance. 5 Ivi, p. 55.

115


quotidianamente vive, con le sue abitudini, le sue necessità”6. Si sottolineava che ai partecipanti era stato chiesto esplicitamente di non preordinare un intervento, ma di ricercare l’improvvisazione e il rapporto diretto con gli abitanti della città. All’evento avrebbero partecipato una quarantina di artisti, musicisti, attori e architetti7. Tra gli artisti Luciano Fabbro presentava domanda di cessione di un terreno demaniale in cui poter coltivare il proprio e il necessario; il gruppo di Boriani, Colombo, De Vecchi ricreava un temporale con luci ad intermittenza e pompe antincedio; il gruppo Art Terminal versava il suo cachet ad un orfanotrofio locale affinché sostituisse il malandato cancello d’ingresso; Grazia Varisco si tuffava nel traffico cittadino con i suoi scatoloni per creare un percorso a zig-zag; Giuseppe Chiari trasformava con la sua musica la città in un teatro. Tra gli architetti Gianni Pettena dava un tocco di colore al centro cittadino circondando la Piazza del Duomo di panni stesi, dalle lenzuola alla biancheria; Bruno Munari realizzava una Proiezione a luce polarizzata che così veniva descritta da Munari stesso in un breve dattiloscritto pubblicato all’interno del catalogo: “Dal balcone del Broletto, con un proiettore di diapositive vengono proiettate delle lastrine preparate per la luce polarizzata. I colori mutevoli sono visibili dall'interno e dall'esterno di uno schermo composto da venti ombrelli bianchi che si spostano cambiando forma allo schermo stesso”8; Ugo La Pietra con un lungo tunnel nero impediva la vista dei negozi, mettendo in atto una sorta di intervento di riappropriazione della città, e dell’isola pedonale totalmente asservita al sistema commerciale. L’evento, come raccontava Tommaso Trini su “Domus”, non avrebbe riscosso particolare successo, anzi, la cittadinanza, sebbene coinvolta, non aveva capito gli interventi e si era dimostrata innervosita. Trini stesso era piuttosto critico nei confronti dell’iniziativa che definiva singolare e valida, ma fallimentare sin dai suoi intenti. Scriveva, infatti: “Cosa possono fare gli artisti oggi per la città? Niente (…). Como ha certamente vissuto un’esperienza singolare, ma vuoi per la disparità degli intenti e delle soluzioni estetiche, vuoi per le caratteristiche di un tessuto urbano tetragono a una reale ricettività, tale singolarità resta nell’ordine degli umori, dell’epidermide, del non estetico (…). A non essere preparati, erano gli stessi artisti, attori, ecc.. Alcuni di essi lo hanno ammesso,

6

Campo urbano:interventi estetici nella dimensione collettiva urbana, catalogo della mostra a cura di L. Caramel (Como, luoghi vari, 21 settembre 1969), Editrice Nani, Como 1969. 7 Si trattava di: Edilio Alpini. Enrico Baj, Thereza Bento, Valentina Berardinone, Ermanno Besozzi, Carlo Bonfà, Inse Bonstrat, Davide Boriani, Annarosa Cotta, Giuseppe Chiari, Enrico Collina, Giuliano Collina, Gianni Colombo, Dadamaino, Vincenzo Dazzi, Gabriele De Vecchi, Antonio Dias, Mario Di Salvo, Luciano Fabro, Carlo Ferrario, Giuseppe Giardina, Ugo La Pietra, Renato Maestri, Libico Maraja, Attilio Marcolli, Armando Marrocco, Livio Marzot, Paolo Minoli, Bruno Molli, Bruno Munari Giulio Paolini, Ico Parisi, Franca Sacchi, Paolo Scheggi, Gianni Emilio Simonetti, Davide Sprengel, Francesco Somaini, Tommaso Trini, Grazia Varisco, Giacomo Veri, Arnaldo Zanfrini. 8 B. Munari, Proiezione a luce polarizzata, in Campo urbano…op.cit. 116


giustificati dall’impotenza dei loro mezzi e dalla contraddittorietà dei rapporti sociali, che nel campo urbano hanno mille maschere”9. Lo stesso Caramel in catalogo avrebbe scritto che molti artisti si erano rapportati alla città con una sostanziale rinuncia alla possibilità di intervenire realmente su di essa e di modificarla o di proporne una modifica, tanto che, scriveva: “non di rado si è addirittura avuta l’impressione che la città divenisse unicamente uno sfondo, solo più grande di quelli offerti dalle gallerie o dai teatri”10. L’esperienza della manifestazione, secondo Caramel, non faceva altro che confermare lo stato difficoltà e contraddizione in cui versava l’attività estetica “sì tesa ad un inserimento diretto nei problemi dell’uomo d’oggi, ma sempre in sostanza costretta ai margini a causa sia dei timori, dei dubbi, delle debolezze degli artisti e del loro disagio ad uscire dai confini circoscritti in cui normalmente agiscono, sia fondamentalmente dei modi in cui la società è strutturata, che naturalmente si ripercuotono sugli artisti, da essi di necessità in diverse misura condizionati ed impediti ad assumere un ruolo non subordinato”.

I gruppi fiorentini È necessario specificare che in Italia operavano a livello di interventi comportamentistici, oltre a La Pietra e a Pettena, anche alcuni gruppi fiorentini tra questi: gli UFO, i 9999. Occorre riscontrare una differenza tra Superstudio e Archizoom ed i gruppi appena nominati, se i primi operavano infatti soprattutto a livello teorico e nell’industrial design, i secondi univano, invece alla teoria una dimensione pratica intesa però in senso performativo, che significava non tanto la realizzazione di oggetti, ma il compimento di azioni di coinvolgimento. Teatro delle azioni erano principalmente due luoghi: la piazza, quindi i luoghi di ritrovo della città in genere, e la discoteca, diventata in quegli anni, per molti architetti, sinonimo di modernità per eccellenza, tanto che alcuni gruppi sarebbero diventati veri imprenditori e gestori dei locali di loro creazione. Nel 1965 nasceva a Roma il primo Piper italiano, seguito dal Piper Pluri club di Torino allestito dal Gruppo Strum; dal Bamba Issa di Forte dei Marmi degli Ufo; dallo Space elettronic di Firenze dei 9999. Nell’occuparsi di questo fenomeno, Tommaso Trini scriveva: “Anche l’architettura s’adopra a modificare il ruolo del corpo umano. Elettricamente esteso, pare, ma di sicuro psicovestito in perfetta letizia e sempre più desideroso di raccogliersi nelle stereo estasi dell’alta fedeltà musicale, questo nostro corpo (circuito) umano viene liberandosi proprio dappertutto. Adesso, può partecipare a definire il senso del ‘posto’ che occupa, come presenza fisica motrice, come corpo in grado di adattare l’ambiente su se stesso, e non più tanto viceversa”. I Piper non erano strutture rigide, ma 9

T. Trini, “Campo urbano” a Como, in “Domus”, n. 480, 1969. L. Caramel, Campo urbano…op. cit

10

117


una sorta di enormi contenitori che di volta in volta si adattavano alle esigenze, creando ambienti sempre diversi che facevano da sfondo a concerti, spettacoli teatrali di varia natura ed happening svolti dagli stessi protagonisti del movimento radicale.

Il gruppo Ufo Tra i gruppi fiorentini quello che si era maggiormente orientato verso una dimensione scenica e allo stesso tempo ludica ed ironica erano gli Ufo. La loro opera si muoveva all’interno di un discorso sottile sul piano filosofico e sociologico11, che puntava allo smascheramento delle contraddizioni e dei miti della società contemporanea. Per raggiungere tali obiettivi gli Ufo sceglievano di esprimersi tramite la provocatoria messa in scena di happening ed improvvisazioni, che si ponevano a metà strada tra il gesto ludico e l’intento didattico. La loro forza comunicativa sarebbe esplosa con l’occupazione del 1968, durante la quale nelle aule dell’Università di Firenze,quando ancora erano studenti, mettevano a punto i prototipi di grandi oggetti in polietilene estruso, che poco dopo sarebbero diventati gli Urboeffimeri architetture gonfiabili che nella città assumevano lo stesso valore degli apparati effimeri del passato, cioè luoghi simbolici all’interno dei quali improvvisare happening e proteste. Si trattava di azioni di terrorismo urbano, come le aveva definite Tommaso Trini, durante le quali happening dopo happening il Pvc gonfiato avrebbe assunto forme diverse, dal missile al dollaro, e significati resi espliciti da scritte come “Potere agli studenti”, un motto sul quale si basavano le rivolte studentesche del ’68; oppure “Colgate con Vietcong” che intendeva riprendere il linguaggio dei movimenti pacifisti americani; o ancora “W il Mago Zurlinpiao” con 11

Le implicazioni semiologiche ed iconiche del linguaggio degli Ufo sarebbero nate anche per l’influsso dell’opera di Umberto Eco, il quale insegnava semiologia presso l’Università di Firenze, in un corso al quale Lapo Binazzi avrebbe partecipato come assistente. Eco, inoltre, in quegli anni sviluppava un approfondimento sulla semiologia applicata all’architettura, che lui intendeva tanto come insieme di funzioni, quanto come insieme di segni, dai quali scaturisce l’atteggiamento dell’uomo. Scriveva Eco su “Marcatrè”: “Se la semiologia non è solo la scienza dei sistemi dei segni, riconosciuti come tali, ma la scienza che studia tutti fenomeni di cultura come se fossero sistemi di segni – basandosi sull’ipotesi che in realtà tutti i fenomeni di cultura siano sistemi di segni e cioè che la cultura sia essenzialmente comunicazione – uno dei settori in cui la semiologia si trova maggiormente sfidata dalla realtà su cui cerca di far presa è quello dell’architettura”. Eco in questo caso per architettura intendeva non solo l’architettura propriamente detta, il design, l’urbanistica, ma anche la progettazione vestimentaria e la progettazione culinaria; escludeva dal suo discorso l’opera d’arte considerandola finalizzata alla contemplazione e non alla funzionalità. La sfida della sua ricerca era quella di spiegare come al di là della funzioni l’oggetto sia anche un insieme di segni con i quali si entra nel campo della comunicazione. Per far comprender subito al lettore cosa egli intenda per architettura come fatto di comunicazione passava subito ad un esempio, quello dell’uomo primitivo e della caverna, nella quale egli vede innanzitutto un riparo e poi ne nota l’ampiezza intendendola come limite di uno spazio esterno, ma anche come principio di uno spazio interno. Ben presto si sarebbe creato in lui il concetto di caverna, modello da riconoscere indipendentemente dalla funzione, che in questo caso era il riparo. A questo punto la caverna era pronta per essere anche comunicata, magari tramite immagine, diventando un codice iconico al di là della possibile funzione.

118


cui ci si rifaceva all’icona popolar televisiva del Mago Zurlì, personaggio ideato per la Rai da Umberto Eco. Nel 1968 gli Ufo partecipavano con un happening al Sesto premio Masaccio a San Giovanni in Valdarno e Tommaso Trini, che ne forniva un resoconto su “Domus”, non esitava a definirlo un evento fuori da ogni norma. Al premio partecipava anche Pettena, che era intervenuto sulla facciata del Palazzo d’Arnolfo con schermi e pannelli colorati, e all’interno dello stesso palazzo con tubi di plastica che ne attraversavano le sale. Il gruppo fiorentino la sera dell’inaugurazione della mostra, che coincideva con i festeggiamenti e la processione in onore del patrono della città, avrebbe occupato i punti cardine del paese per un’azione dagli esiti imprevisti. Loro, i venusiani, offrivano polli veri (prelibatezza locale) e finti, lanciandoli dalla torre ai cittadini che assistevano allo spettacolo perplessi, poi offrivano una pin up in sposa alla statua di Garibaldi rivestito di stagnola, infine tiravano fuori un Urboeffimero sul quale erano stampate le foto dei Kennedy. L’obiettivo era quello di provocare la popolazione dissacrando gli elementi dell’immaginario popolare, i miti e i riti della società. Claudio Popovich, organizzatore del premio, in seguito alle proteste dei cittadini avrebbe deciso di aprire un dibattito che sarebbe avvenuto qualche giorno dopo. Trini sarebbe intervenuto dalle pagine di “Domus” a difesa dell’azione degli Ufo, considerandola come provocatoria ma allo stesso tempo non lesiva “salvo che per l’ignoranza, e politicamente, nonostante i suoi procedimenti provocatori che si focalizzano sui pregiudizi e sui sentimenti locali, dunque efficaci, risulta persino intellettualistico e goliardico”12. Al di là delle provocazioni, gli Ufo si sarebbero interessati anche a questioni sociali come il reportage e la catalogazione delle Case Anas sparse sul territorio italiano13, con la quale si intendeva denunciare la corruzione e la cattiva gestione del territorio italiano, tematica che sarebbe stata trattata ancora dal gruppo in Operazione Vesuvio, azione con la quale si volevano segnalare tutte quelle zone del territorio italiano la cui fruizione libera era impedita o vincolata, trattandosi di proprietà private, zone militari, edifici pubblici, zone demaniali, strade private.

L’impegno sociale dei 9999 e del Gruppo Strum L’impegno politico e sociale avrebbe caratterizzato in questi anni le azioni e le operazioni di altri gruppi, un esempio importante è costituito dai progetti presentati al M.O.M.A. in occasione della grande mostra “Italy: The new domestic lamdscape”del 1972. Qui, infatti, i 9999 presentavano un 12

T. Trini, Masaccio a UFO, in “Domus”, n. 466, 1968. Operazioni di catalogazione architettonica erano state svolte negli stessi anni in Germania da Bernd eHilla Becher che si concentravano però sulle tipologie di edifici industriali del primo novecento.

13

119


progetto che intendeva sollecitare verso stili di vita più ecologici. Si trattava di una casa–orto in cui l’uomo viveva in un ambiente dominato dalla natura. In particolare, all’esposizione era stata presentata una camera da letto al centro della quale era posto il letto, costituito da un materasso ad aria, che si trovava però sospeso al centro di una vasca, a sua volta circondata da un grande orto. Per quel che riguarda l’intervento del torinese Gruppo Strum, il progetto da loro presentato affrontava tematiche scottanti, sebbene il mezzo usato risultasse leggero e popolare. Il gruppo aveva scelto di non progettare un apposito ambiente per la mostra, come richiesto, ma di sfruttare lo spazio che gli era stato messo a disposizione per distribuire gratuitamente dei giornali informativi. Si trattava di tre fotoromanzi, dei mass media grandemente diffusi nell’Italia di quegli anni, inventati però da loro e intitolati “La lotta per la casa”, “Utopia”, “La città intermedia”. Il primo fotoromanzo illustrava le tematiche relative alla casa e argomentava circa le difficoltà che si riscontravano in Italia quando si era alla ricerca di un alloggio e nell’abitare una casa confortevole che non servisse solo come dormitorio e luogo di riposo dall’alienante lavoro in fabbrica. Anche qui, come nel caso degli Archizoom, il tema della casa si legava strettamente a quello del lavoro e si rimarcava la necessità di vivere la casa come luogo di espressione di sé e della propria personalità. Il secondo fotoromanzo era dedicato al tema dell’utopia, considerata come mezzo di lotta per immaginare ed ottenere un mondo diverso, come un atto di provocazione e di negazione dell’oggettività e della razionalità del ciclo produttivo. In questo veniva stilato una sorta di elenco delle utopie progettate in Europa in quegli anni e si rimandava all’ultimo fotoromanzo, quello sul tema della città intermedia. Quest’ultima era analizzata come alternativa alla Città del capitale, imposta dalla classe borghese, in cui lavoratori, studenti e tecnici potevano lottare assieme contro gli schemi ed i modelli di vita imposti dalla classe dirigente, per l’ottenimento di una città più libera dove fosse possibile esprimersi creativamente ed i cui luoghi non puntassero solo alla mera attività produttiva.

La distruzione della città Anche l’opera del gruppo Strum puntava dunque alla distruzione della città, un tema che nel corso dello stesso anno veniva ampiamente trattato nelle pagine di “In” (che al tema dedicava vari numeri pubblicati tra maggio e ottobre di quell’anno; nello specifico i numeri 5, 6, 7). I numeri della rivista che affrontavano l’argomento abbandonavano la grafica asciutta e la scrittura scientifica per farsi invece ricchi di fumetti e fotomontaggi, testi poetici e racconti biografici. Gargiani interpreta tale cambiamento come l’espressione “della fase di delirio raggiunta da

120


avanguardie ormai incapaci di procedere oltre i criteri sperimentati negli anni sessanta, ignorate dalla critica ufficiale, osteggiate da quella di sinistra e prossime alla dissoluzione”14. I vari numeri contavano sui contributi Superstudio e Archizoom, ma anche di Sottsass jr., i 9999, Coop. Himmelblau, Ugo La Pietra, Max Peintner, Jim Burns, Archigram, Jencks, Dalisi, il Gruppo Strum, Salz der Erde e Gianni Pettena. Pier Paolo Saporito sull’editoriale del n. 5, primo numero dedicato all’argomento, scriveva che la distruzione della città veniva vista come unica soluzione rispetto al fatto che all’interno di essa ogni struttura era tesa all’induzione al consumo e non a fornire risposte ai bisogni veri dell’individuo, portato ormai alla nevrosi. Il primo intervento era poi quello di Superstudio che dal suo Libro degli esorcismi estraeva i “Salvataggi di centri storici italiani, propiziatori alla fortuna delle vostre città”. Si trattava di soluzioni ironiche a problemi che affliggevano varie città. Il testo si apriva con un passo tratto dal Vangelo di Luca, in cui Gesù dal Monte Oliveto presagiva in una visione la rovina e la distruzione cui era destinata Gerusalemme, e si chiudeva con un brano tratto dalle Mille e una notte, dove la descrizione di un giardino fiorito e profumato sostituiva la visione apocalittica del brano di apertura15. L’unico modo per salvare l’uomo dalla prigionia della città, sommersa dal fiume della storia e contaminata da liquami tossici, era, secondo Superstudio, distruggerla per potersi successivamente aprire “alla gioia dei prati, allo sterminato mistero del mare, alle fatiche vitalizzanti dei monti, alle prospettive infinite dei cieli”16. Solo passando dalla distruzione della città, dapprima casa ma poi sepolcro dell’uomo, sarebbe potuto nascere l’uomo nuovo, che si sarebbe affacciato al mondo come un bambino “libero finalmente di ricominciare, di sperare, di lottare, sbagliare, correggersi e ancora sbagliare”. Dopo questo breve scritto, tramite una serie di schede si vagliavano le possibilità di salvataggio delle città, in realtà non erano altro che proposte che portassero alle definitiva distruzione di queste. Si trattava di una sorta di itinerario per le città d’Italia, che narrava in maniera sfacciatamente cruda gli errori che venivano compiuti nella gestione dei paesi. Gli interventi proposti da Superstudio, sebbene chiaramente inapplicabili, non erano altro che una sorta di utopia negativa, un atto di distruzione finale a completamento di un processo di distruzione operato sulle città dal sistema capitalistico stesso. La prima città presa in esame era Napoli, ridotta a luogo mitico dall’immaginario comune, una sorta di Paese di Bengodi che bisognava preservare dalla realtà e trasformare in una sorta di mega-circo all’interno del quale poter racchiudere e rappresentare tutti i 14

S. Gargiani, Archizoom, op. cit., p. 43. Gregotti e Branzi avrebbero mosso delle critiche al gruppo causa del linguaggio usato. Gregotti in I.D. Story in “Casabella”, n. 372, 1972 accusava il gruppo di praticare un terrorismo religioso; Branzi, invece, ne L’Africa è vicina, in “Casabella”, n. 364, 1972, criticava la scrittura sincretica che accostava l’uso di una terminologia fantascientifica ad un tono evangelico. 16 Superstudio, Distruzione della città, in “In”, n. 5, 1972. 15

121


luoghi comuni ad essa legati. Seguiva Pisa, definita una città interessante solo per gli storici dell’arte e nota nel mondo per l’inclinazione della Torre; si proponeva, allora, di raddrizzare la Torre e inclinare tutti gli altri edifici per trasformarli in luoghi di ricezione turistica, in modo da far provare agli utenti il brivido di vivere in un mondo inclinato. Venezia, invece, sarebbe stata salvata dall’inabissamento solo se i canali fossero stati prosciugati e al loro posto si fossero gettate colate di vetrocemento che avrebbero formato strade tradizionali attraversabili tramite un mezzo su ruote che simulava la forma della mitica gondola e attraverso le quali in trasparenza sarebbe stato possibile vedere la città sommersa. Per Milano si era pensato, invece, ad un progetto che la rinchiudesse in un cubo in modo da non disperdere lo smog. Per Roma, afflitta dall’urgenza della conservazione dei monumenti, la soluzione migliore sarebbe stato l’interramento sotto una colmata di rifiuti; in questo modo sarebbe stato possibile edificare una nuova Roma, e se in futuro si fossero trovati i fondi ed i mezzi per il restauro ed il mantenimento dei monumenti allora con semplici operazioni di scavo si sarebbe potuta trovare memoria della città eterna, ma anche le testimonianze della civiltà contemporanea di allora., I Superstudio infine avevano pensato a Firenze, la cui più grande fortuna negli ultimi secoli, veniva detto ironicamente, era stata l’alluvione che l’aveva sommersa, ma che aveva anche portato denaro e attenzione sulla città. Si era pensato allora ad una alluvione perenne, la quale avrebbe portato alla città nient’altro che benefici, come l’aumento del turismo e lo sfruttamento della presenza dell’acqua come fonte di energia. A questa scheda veniva, inoltre, aggiunta una nota nella quale si diceva che con i fondi raccolti dopo l’alluvione del ’66 si era riusciti persino a compiere il ripristino di edifici mai esistiti, come parte del Chiostro di Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Si trattava chiaramente di una critica esplicita alle operazioni di restauro eseguite, in questo caso si rimproverava una eccessiva tendenza alla ricostruzione, una tematica che in quegli anni aveva sollecitato numerosi dibattiti e creato discordie tra due delle più importanti scuole di restauro italiane, quella romana di Cesare Branzi e quella fiorentina di Baldini. In conclusione, il lavoro di Superstudio non presentava delle proposte, bensì delle critiche ed affrontava, quasi profeticamente, tematiche che con il passare degli anni si sarebbero rivelate problematiche urgenti che avrebbero afflitto molte città, a partire dalla sostenibilità turistica fino alle questioni legate alla manutenzione e al restauro dei beni artistici, e alle questioni di salvaguardia ecologica. Per il terzo numero dedicato al tema (n.7), Superstudio presentava, invece, un saggio dal titolo Utopia, Antiutopia, Topia. Nell’articolo con un tono profetico venivano denunciati i meccanismi del potere che era riuscito ad inglobare in sé le utopie, aveva infatti sempre ingannato il popolo con false promesse di un futuro migliore e di un mondo diverso e offrendo all’uomo l’illusione della concretizzazione del magico Eldorado, di Antilia felice, delle grasse contrade di Cuccagna o dei

122


campi sereni di Armonia era riuscito ad ottenere il consenso e aveva ancora una volta limitato l’uomo nella sua possibilità di scegliere e di esprimersi liberamente. Per quel che riguarda gli Archizoom, i progetti presentati all’interno del primo numero dedicato all’argomento (n. 5) affrontavano la tematica della distruzione della città, considerando la città come un sistema neutro. Vagliavano, inoltre, la possibilità di applicare il modello del Gazebo a scala paesaggistica e presentavano ulteriori stralci della Non- stop city. Per il terzo ed ultimo numero dedicato al tema (n.7) presentavano il saggio La città amorale, in cui la città si diceva caratterizzata dal dominio del modello della fabbrica, specchio del sistema, ed in cui si invitavano gli architetti a considerare la città come luogo di incontri e di coesione sociale, improntato allo sviluppo della creatività per la creazione dei beni loro necessari, senza far ricorso all’opera di intellettuali, che piuttosto che imporre modelli, dovevano sforzarsi di creare città che stimolassero le capacità e la libertà degli utenti.

L’uso della città Il tema della città sarebbe stato trattato appena un anno dopo sulle pagine di un'altra rivista, “Progettare in più”, che affrontava la questione non in termini utopici e teorici ma in termini più pratici,, in questo caso si parlava Infatti di uso della città e di effettivo coinvolgimento dei cittadini in pratiche creative di vario tipo. La rivista editava inoltre dei numeri monografici sottotitolati “L’uso della città” e ognuno di questi recava un sottotitolo diverso, in base al punto di vista dal quale veniva affrontato il tema. Il primo numero era accompagnato dalla ormai consueta indagine su campioni di popolazione che così era presentata da La Pietra: “ ‘L'uso della città’ vuole essere l'occasione di riflessione sulle reali capacità d'intervento dell'uomo comune nei processi di modificazione (per un uso più appropriato) dell'ambiente urbano. Prescindendo da valutazioni statistiche e da giudizi assoluti e generalizzati, da questa indagine si è potuto notare che gli atteggiamenti emergenti con maggior frequenza, nel momento in cui una persona è stimolata ad esprimere un proprio ed ipotetico intervento sull'ambiente, sono di due tipi: il primo è quello di considerare la città come un insieme di spazi privati ai quali corrispondono delle necessità private, le uniche degne di essere assecondate. Il secondo è quello di essere disponibili alla lettura della città come spazio collettivo, ma di vederne la conformazione e le necessità esclusivamente attraverso quegli stereotipi che il sistema diffonde mediante i tradizionali canali di informazione”.17

17

U. La Pietra, Editoriale, in “Progettare in più”, n. 2, 1973.

123


Le schede che seguivano andavano compilate secondo un modulo che richiedeva: nome e cognome dell’intervistato, età, professione, indirizzo di residenza, numero di anni di residenza. La domanda posta era: “Quale intervento o situazione urbana vorreste modificare?” e di conseguenza si chiedevano la descrizione o la rappresentazione della modifica. Si chiedeva di allegare anche due immagini: una dell’elemento ambientale da modificare, l’altra la rappresentazione della modifica. Da queste schede emergevano delle lamentele comuni, come quelle riguardanti il problema della viabilità, che ogni intervistato avrebbe risolto in maniera differente, chi col semplice ausilio di semafori, chi con l’apertura di parcheggi, chi, invece, con soluzioni più ironiche come il geometra trentatreenne che pensava ad un sistema metropolitano di tappeti volanti, al quale era necessario abbinare il potenziamento dell’industria di battitappeti; altra questione che risultava urgente da risolvere era l’apertura di spazi verdi o parchi (una pubblicitaria ventiquattrenne scriveva di desiderare che “la vita a Milano ritorni ad una dimensione più umana. Cos’è questo correre, affannarsi, senza mai fermarsi? Anche i milanesi possono vivere felici!”) che la mamma desiderava per i suoi bambini ad ogni isolato, che il bambino immaginava attrezzati di piscina, pista di pattinaggio e cinema e che la musicista pensava con bar, piscina, ma soprattutto dotati di un teatrino coperto o meno, gestito da chiunque volesse organizzare manifestazioni artistiche. La Pietra dopo l’esame delle schede giungeva ad un'unica e triste conclusione: “Il sistema ha escluso il cittadino dall’amministrazione economica e dal processo di modificazione dell’ambiente urbano, e non sarà certo una piccola indagine a far riemergere nell’uomo le capacità e la lucida consapevolezza di necessità da tempo assopite”. Si mostrava, tuttavia, soddisfatto dell’interesse e dell’entusiasmo che gli intervistati avevano dimostrato, fatto significativo che indicava quanto la popolazione desiderasse essere coinvolta. L’uso della città era anche il titolo di un interessante articolo di Almerico De Angelis, in cui egli sosteneva che ormai parlare della crisi delle città fosse diventato un luogo comune, tanto che la critica aveva perso ogni mordente. Alcuni motivi della crisi erano evidenti, come la scarsità di servizi, l’inefficienza dei mezzi pubblici di trasporto, la mancanza di aree verdi, ma De Angelis sosteneva anche che questi problemi non erano le cause della crisi, bensì solo inadeguatezze che andavano risolte. Le cause più reali e profonde non erano da addurre, secondo chi scriveva, né alle forme, né alle infrastrutture, ma nell’uso che di queste veniva fatto. In breve De Angelis rimproverava i troppi divieti che impedivano un uso libero della città. Questi divieti, aggiungeva, non avevano fatto altro che influenzare anche a livello inconscio l’individuo, abituandolo o meglio educandolo all’inibizione o al senso di vergogna all’atto di partecipazione. A questo punto l’autore sosteneva che bisognasse creare momenti e luoghi in cui l’individuo lasciasse cadere le sue

124


inibizioni e partecipasse attivamente e creativamente alla vita della città18. “Per tutto ciò - scriveva De Angelis – non servono città nuove, serve soltanto riuscire a fare un uso diverso della città com’è (…) lo sbaglio è considerare l’ambiente soltanto come una somma algebrica di segni architettonici”19, infatti, egli diceva, sebbene i comportamenti scaturissero dall’ambiente, era allo stesso tempo vero che proprio i comportamenti concorrono alla formazione dell’immagine ambientale. Questo creava un legame forte tra ambiente e comportamento. Per modificare l’ambiente, dunque, non occorreva necessariamente intervenire su di esso in senso fisico, ma era necessario invece agire sull’uso. De Angelis stesso si era fatto sostenitore in quegli anni di un tipo particolare di architettura, che egli chiamava “architettura eventuale” con essa, diceva lo studioso, “intendiamo lasciare il massimo campo di azione alla creatività individuale volta anziché a subire passivamente un ambiente, a modificarlo di continuo con la sua sola presenza, con il suo comportamento. Quello che noi vogliamo - per dirlo con Gregotti – è semplicemente rendere l'ambiente fisico più provocatoriamente disponibile all'immaginazione della società”20. Questo concetto si traduceva concretamente in due eventi organizzati a Napoli nel 1973, nell’ambito dei corsi di Composizione e Disegno tenuti dallo stesso De Angelis presso la facoltà di Architettura della stessa città. In entrambi i casi si trattava di una sorta di giochi, espedienti per coinvolgere la popolazione e verificarne le modalità di comportamento, ma anche per creare un momento di espressione libera, che derivava volutamente le sue modalità di attuazione dal gioco dei bambini e di conoscenza e scambi tra individui. Nel primo evento l’azione consisteva nella realizzazione di una barca di quattro metri costruita con carta da imballaggio e nella costruzione di manichini di carta a dimensioni umane con i quali poi si sarebbe attraversata la città. Il secondo evento avveniva, invece, in Campo dei Martiri e consisteva nella realizzazione di una costruzione effimera di foulard e palloncini.

Ugo La Pietra Per quel che riguarda gli altri interventi sulla rivista, molti erano del suo stesso fondatore, La Pietra. Egli, pur occupando una posizione di spicco all’interno del panorama radicale in Italia, si distingueva fortemente dagli altri componenti del movimento. Le differenze consistevano non solo nelle diverse origini, La Pietra era, infatti, milanese, ma anche nella diversità di interessi e di fonti 18

In questo senso erano interessanti le operazioni svolte in ambito teatrale, in cui molte iniziative, come per esempio quelle del Living theatre, erano indirizzate verso il coinvolgimento attivo dello spettatore. 19 A. De Angelis, L’uso della città, in “Progettare in più”, n. 3, 1974, 20 A. De Angelis, Per un’architettura eventuale, in “Progettare in più”, n. 2, 1974

125


di ispirazione. Il suo percorso artistico iniziava negli anni Sessanta quando partecipava al gruppo pittorico del Cenobio, dove attuava un’operazione di riduzione segnica che derivava dall’interesse per l’opera di Fontana e Manzoni. Nello stesso periodo l’autore approntava la teoria della “Sinestesia delle arti”, con la quale proponeva interventi urbani con le opere di artisti quali Fontana, Azuma, Brancusi. Gli interessi verso l’oggetto ed il territorio urbano si sarebbero concretizzati intorno al 1967, anno in cui era intervenuto sulla rivista “In”, di cui era caporedattore, trattando il tema della distruzione dell’oggetto e presentando la sua teoria del “Sistema disequilibrante”, un complesso di comportamenti e forme sovversive del sistema produttivistico. Con questa ricerca egli mirava a mettere in luce quel “malefico” equilibrio cittadino, basato sulla contraddizione esistente tra le necessità reali dei gruppi sociali e l’intervento delle strutture decisionali, fonte di nevrosi e alienazione. Espressione operativa di questa ricerca era la serie delle Immersioni. “Le immersioni – scriveva La Pietra - sono invito ad un comportamento di uscita dalla realtà per ritrovare una sorta di privacy che è separazione e strumento di verifica delle possibilità di intervento attraverso elementi di rottura che spostino i termini codificati dalla tradizione”21. Si trattava di oggetti urbani appositamente afunzionali, caratterizzati dall’essere allusioni a due atteggiamenti opposti, uno partecipativo e uno isolazionista. Questi oggetti si presentavano come una sorta di rifugi che invitavano l’utente a sottrarsi dal contesto circostante e ad interagire con gli strumenti che l’installazione forniva. Si trattava spesso di spazi cinetico-sonori, definiti in quegli stessi anni in Italia dai Gruppi MID e T, e all’estero da Walter Pichler22. I progetti cui l’artista si dedicava a partire dal 1968 si ispiravano proprio al lavoro dell’austriaco, ed in particolare ai suoi caschi audiovisivi esposti nello stesso 1968 a “Documenta 4” a Kassel ed al Passage da lui progettato in occasione della “Biennale dei giovani” di Parigi23. Tra questi oggetti rientravano Uomouovosfera del 1968 e l’ambiente audiovisivo presentato alla Triennale di Milano dello stesso anno. Si trattava di una grossa sfera in materiale acrilico opalino all’interno della quale, una volta inseritosi, l’utente 21

U. La Pietra, Ipotesi progettuale, l’uso del sistema disequilibrante, in “In”, n. 2-­‐ 3, 1971. Un’altra prerogativa che distingueva l’azione dell’autore da quella dei suoi colleghi radicali era la matrice viennese, oltre che l’influenza proveniente dagli scritti dell’Internazionale Situazionista. 23 “ Domus” nel 1969 (n.472) per la prima volta presentava al pubblico italiano le opere dell’artista e scriveva:“È propriamente viennese vorremo dire – e del gruppo vicino alla rivista ‘Bau’ ed alla Galleria ‘nachst Saint Stephan’ – questa chiave fantastica di trasformazione delle macchine in forme. Sfere, doppie sfere, tubi flessibili, cilindri trasparenti, lamine a fori circolari, pareti pneumatiche e parti elettronicamente sonore compongono i nuovi personaggi enigmatici che Walter Pichler sta inventando. E che vanno da sculture – come lo straordinario ambiente”pseudomacchina” esposto alla Biennale dei Giovani a Parigi – ai mobili veri e propri, entrati in produzione, come la già famosa poltrona Galaxy 1 del 1967 e il tavolo Galaxy 2 del 1968, in alluminio, editi entrambi da Svoboda di Vienna”. Il breve testo era accompagnato da molte immagini oltre che dei mobili dei Prototipi, in particolare il Casco sonoro e lo schema dell’opera presentata a Parigi, un ambiente costituito da diverse parti in metallo, materiale pneumatico e plastico. Questi oggetti volevano essere una riflessione e una critica sul rapporto tra l’uomo e la realtà dalla quale risultava isolato, soprattutto a causa dell’azione dei media. 22

126


perdeva ogni parametro di riferimento a causa della forma stessa dell’involucro. L’ambiente realizzato per la Triennale del 1968 consisteva, invece, in un percorso audio visivo diviso in due corridoi dai quali si poteva accedere ad una zona centrale, nella quale l’utente poteva compiere azioni audiovisive immergendosi nei caschi e scegliendo egli stesso cosa ascoltare. L’immersione nei suoni artificiali sarebbe diventata presto immersione nei suoni naturali, infatti iniziavano a irrompere nelle campane-caschi suoni di acqua, vento, vapore, (Nell’acqua, Nel turbine, Nel vento, tutti del 1970) senza far mancare la componente della “tecnologia povera” (visto che i primi caschi erano betoniere o scatole di cartone ), fondamentale nei lavori di La Pietra e usata per verificare alcuni fenomeni di alienazione nel contesto urbano e di affrontarli dialetticamente, cioè senza illudersi di potervi intervenire positivamente, ma esasperandoli, elevandoli a coscienza e a rifiuto. L’opera dell’artista, nonostante l’apparenza divertita, voleva innanzitutto denunciare la situazione coartante della civiltà di massa e veniva perciò letta in termini drammatici da Tommaso Trini il quale diceva: “ Le immersioni, invitano a toglierci dal contesto che ci circonda, ma lo replicano fino alla claustrofobia, offrono un campo diverso ma lo negano come alternativa già assoluta, recuperano e impongono alcuni valori disalienanti, ma sotto forma di separazione, e allorché additano la necessità di rompere con gli equilibri acquisiti lo fanno in termini di libertà condizionata. Se le proposte comportamentistiche dell’arte non possono essere altro che un ‘tendere a’, il carattere protensionale di queste esperienze è una prova di forza con le barriere che negano ogni comportamento liberatorio. Tra l’uscita nella libertà e lo scontro con l’illibertà, La Pietra ha ancora scelto lo scontro”24. L’intenzione principale dell’artista era quella di stimolare l’utente a operare delle scelte e a fare in modo che si accorgesse della sua condizione di subordinazione e rompesse il processo di uniformità tipico dei centri urbani. Proprio su questo tema a partire dal 1969 l’artista elaborava la teoria dei Gradi di libertà che presentava sulle pagine di “Progettare in più”. Qui scriveva: “lo spazio all’interno del quale ci troviamo a vivere e ad operare è la descrizione fisica del potere: l’operatore culturale, qualsiasi sia la sua operazione non fa altro che discorrere intorno al POTERE. Eppure in questa situazione di attesa, egli può operare con interventi che non rispondono alla logica dello sfruttamento e che non possono essere ovviamente le forme della situazione liberata”25. Secondo La Pietra, inoltre, l’individuo giorno per giorno stava perdendo le sue capacità di leggere ed intervenire sulla realtà secondo i suoi bisogni, preferendo lasciarsi guidare ed uniformarsi ai segnali presenti sulla scena urbana. Questo atteggiamento vincolato veniva definito dall’artista privo di alcun “grado di libertà”. Il compito dell’operatore culturale – artista era allora quello di spingere la comunità al comportamento creativo, individuale o collettivo. 24

T. Trini, Le immersioni, in Globo tissurato, 1965-­‐ 2007, a cura di U. La Pietra, Alinea editrice, 2007 Firenze. U. La Pietra, L’uso della città, in “Progettare in più”, n.3, 1974.

25

127


Il sistema disequilibrante, in questo caso, era utile a svelare all’utente stesso quelle situazioni in cui l’utilità e l’abitudine avevano creato una struttura di comportamento molto rigida, era, inoltre, strumento atto a far vedere (come in una sorta di epifania) l’oggetto o l’ambiente sotto prospettive, anche d’uso o funzione, diverse da quelle comunemente accettate. In questo senso l’oggetto che, l’autore stesso definiva come emblematico di tutto il suo lavoro sull’ambiente urbano, era il Commutatore (1970), detto “modello di comprensione” proprio per la sua funzione, che La Pietra spiegava con queste parole: “Molte volte, attraverso il suo uso, ho visto cose che non erano di immediata lettura, molte volte l’ho fatto usare ad altre persone. Uno strumento di conoscenza, quindi, e propositivo; realizzato in un momento in cui il cosiddetto ‘design radicale’ costruiva oggetti evasivi e utopici”26. L’artista distingueva, infatti nell’analisi della struttura urbana due aspetti, uno superficiale (“la struttura superficiale di natura topologica fondata sulle nozioni di vicinanza, di continuità, di limite”) ed uno profondo (“la struttura profonda si basa sugli aspetti relazionali chi determinano il significato in termini di azione nello spazio e contenuto semantico dell’organizzazione”). Il Commutatore non era altro che il mezzo di transizione tra i due momenti, che si esprimeva attraverso tre parametri di conoscenza: l’oggetto, ovvero l’elemento caricato di significazione, il supporto, ovvero il piano inclinato regolabile del commutatore, la variante, cioè l’angolo di incidenza ottica. Nonostante alcune premesse circa la situazione di omologazione e costrizione della città, lo sguardo dell’artista su di essa era tutt’altro che pessimistico, anzi egli con l’ottimismo e la serietà di uno scienziato andava alla ricerca di tracce all’interno della “città regolata” che mostrassero l’aspirazione dell’uomo alla partecipazione e il suo desiderio di lasciare un suo segno nello spazio. “Povere tracce” le definiva La Pietra, e esempio e scoperta dei gradi di libertà interni al sistema urbano. L’esplorazione andava attuata alla ricerca di elementi marginali legati alla cultura materiale urbana povera, in questi si potevano riconoscere: una tendenza dell’individuo alla manipolazione, cioè la volontà di tentare di realizzare con i mezzi disponibili, ciò che non viene dato come disponibile nella realtà circostante; il desiderio dell’individuo di rompere i percorsi urbani precostituiti e scegliere degli itinerari liberamente; il recupero dei rifiuti o di materiali di scarto da reinventare dotandoli di nuovi usi; la riappropriazione dello spazio. Rintracciare tali elementi significava cercare le forme nate da esperienze spontanee e non da schemi imposti, dalle quali far nascere un modello collettivo gestito e fruito da tutti: “Esercitarci alla ‘lettura’ di ciò che ci circonda, nel nostro caso vuol dire essere disponibili a collocarsi, nei confronti dell’oggetto, in un

26

U. La Pietra, Abitare la città, Allemandi editore, Milano 2011. 128


atteggiamento che contraddica quelli abitudinari: e già in questa fase scopriremo di aver applicato consapevolmente la nostra creatività”27. Il problema fondamentale, dunque, per La Pietra, a differenza che per Archizoom o Superstudio non era quello di stimolare la creatività, ma di fare in modo che l’individuo diventasse consapevole del fatto che ogni suo intervento sul reale fosse creazione, per farlo era semplicemente necessario invitare l’utente a guardarsi attorno per ricercare egli stesso i segnali della creatività nello spazio urbano. La Pietra, dunque, sollecitava l’utente ad adottare, nei confronti della città, un atteggiamento esplorativo, in modo da decodificarne la realtà e riappropriarsi dell’ambiente. Con queste finalità proponeva una serie di Istruzioni. La prima di queste istruzioni suggeriva di pensare alla città come ambiente fatto dai comportamenti degli uomini che la vivono e dalle loro scelte, e scriveva: “Forse gli amici e i conoscenti a cui tu parli della città, sono la città”. Nella seconda considerava i gradi di libertà e sosteneva che fosse necessario abbandonare un certo tipo di architettura monumentalistica, che quasi sembrava essere disturbata dalle persone, perché la gente stessa creasse liberamente nuovi elementi. La terza serie di istruzioni consisteva in “alcuni esercizi per la riappropriazione della città”, tra questi esercizi l’autore proponeva all’utente di ricalcare la pianta della sua città da una cartina normalmente acquistabile. Dopo aver fatto quest’operazione, l’utente poteva segnare sulla sua personale pianta i suoi itinerari ( le stazioni, i parcheggi, i percorsi compiuti); i suoi monumenti, intesi come gli oggetti serviti all’utente come riferimento visivo; i luoghi della sua mente, ovvero quelli dove aveva compiuto esperienze spirituali o emozionali; i suoi luoghi dell’informazione e cioè i punti in cui aveva usato il telefono, in cui aveva dato o ricevuto un’informazione o luoghi che aveva immortalato con fotografie o video28. Il secondo degli esercizi indicati da La Pietra era intitolato “sopravvivere nella città” e proponeva l’uso surrealista della città, detto dai surrealisti stessi la “cretinizzazione per la cretinizzazzione” e ripreso dai situazionisti ed in particolate da Guy Debord nel 1957 con il nome di detournement, consistente nel percorrere per ore le strade di un paesaggio isolato di periferia. La Pietra proponeva, 27

U. La Pietra, I gradi di libertà, “Progettare in più” n. 2, 1974. Il mondo dell’informazione affascinava particolarmente La Pietra, il quale in occasione della mostra del 1972 al MOMA presentava il “modello di comprensione” La casa telematica, progetto che solo qualche anno dopo sarebbe stato considerato anticipatore del fenomeno dell’informatica. La casa veniva considerato come luogo in cui, attraverso i mezzi di comunicazione e di informazione, era possibile raccogliere ed elaborare le informazioni per poi diffonderle. A livello cittadino un mezzo utile per la diffusione delle informazioni poteva, invece, essere il Videocomunicatore (1971) un progetto consistente in una cabina, nella quale a turno era possibile collocarsi e azionando una telecamera registrare il messaggio desiderato, che poi sarebbe stato rimandato dagli schermi presenti sulla cabina, assieme a tutti i messaggi registrati precedentemente. L’informazione, secondo l’autore, poteva essere anche fatta di elementi “poveri”, infatti nel 1973, nell’ambito delle ricerche dei gradi di libertà avrebbe catalogato come mezzi di informazione alternativa, i fogli e i messaggi di cui erano tappezzati i tubi di scarico delle case parigine. 28

129


dunque, di andare in giro per la città, senza soldi e senza piante e perdersi in questo spazio ostile alle elementari necessità della sopravvivenza come bere, evacuare e riposare. A questo punto sarebbe risultato naturale memorizzare tutti i punti in cui era stato possibile soddisfare queste esigenze, creando una personale pianta della sopravvivenza. Il terzo esercizio prevedeva l’annotazione di tutte le sollecitazioni che avevano colpito l’utente durante la giornata, ne sarebbe venuto fuori uno spaccato di realtà. L’ultimo esercizio consisteva nella redazione di una Guida alternativa della città, che poteva realizzare ogni persona secondo la propria cultura, individuando tra le categorie “… da scoprire, monumentale, erotica, religiosa, culturale, del tempo liberi, popolare, storica”, inserendo al posto dei puntini di sospensione il nome della città in questione. Proprio uno dei numeri di “Progettare in più” sarebbe stato dedicato alla Guida alternativa della città di Milano. Al numero partecipava La Pietra stesso con “Milano da coprire”, Alessandro Mendini con “La facciata di fronte” (l’autore scriveva: “Non mi interessa Milano, non mi interessa la struttura fisica del suo abitato, mi interessa semmai, la struttura mentale di noi suoi abitanti” per questo motivo aveva scelto come luogo per lui indicativo della città la facciata della casa di fronte alla sua, per lui “paesaggio usuale di meditazione”, ben più del Duomo). Le esperienze in ambito urbano di La Pietra sarebbero continuate anche negli anni successivi, sempre muovendosi in un universo a metà strada tra arte concettuale, arte povera e antropologia urbana, arrivando a mettere in atto una sorta di design territoriale, senza produzione di oggetti.

Global Tools La mostra del 1972 a New York viene oggi vista dalla critica come il momento della consacrazione del radical design, ma allo stesso tempo come il momento di implosione dell’avanguardia radicale, che entrava in una fase di involuzione teorica. Nonostante ciò, il 1973 si apriva con un avvenimento importante, si trattava della fondazione del sistema dei laboratori Global Tools. Ad annunciare l’evento sarebbero state le pagine di “Casabella” sul cui numero di maggio sarebbe stato pubblicato il documento della fondazione avvenuta il 12 gennaio di quell’anno presso la sede della stessa rivista. Gli architetti ed i gruppi che vi partecipavano posavano per una fotografia di gruppo, pubblicata sulla copertina della rivista ed erano: Archizoom associati, Remo Buti, Alessandro Mendini (“Casabella”), Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra, i 9999, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, Adalberto Dal Lago (“Rassegna”), Ettore Sottsass jr.29, Superstudio, Ufo e Zziggurat. Il documento 29

Sottsass a partire dal n. 375 di “Casabella”, iniziava la pubblicazione della rubrica Per ritardato arrivo dell’aeromobile. Sul n. 377 pubblicava l’articolo dal titolo “C’è un posto dove provare’” e sul numero successivo l’articolo “Creatività pubblica”, in entrambi affrontava il tema della creatività, sostenendo che a differenza di quanto pensato dalla quasi totalità della società, la creatività non era facoltà in possesso di pochi, o benedizione privata 130


recitava: “ La Global Tools si pone come obiettivo di stimolare il libero sviluppo della creatività individuale. I corsi che si terranno forniranno le nozioni base necessarie all’uso degli attrezzi e degli strumenti esistenti nei laboratori, nonché informazioni su tecniche specifiche apprendibili in altri luoghi collegati in modi diversi alla Global Tools. L’insegnamento avverrà attorno a temi quali: uso dei materiali naturali e artificiali, sviluppo delle attività creative individuali e di gruppo, uso e tecniche degli strumenti di informazione e comunicazione, strategie di sopravvivenza. La Global Tools si organizza attraverso un comitato tecnico (formato dai rappresentanti dei firmatari del presente documento) che si occuperà della definizione della didattica e del programma funzionale. In successivi avvisi, che saranno pubblicati periodicamente su ‘Casabella’ e ‘Rassegna’, verranno comunicati la tipologia didattica, l’arco delle ricerche, il calendario e l’organizzazione della scuola”30. Alla presentazione del gruppo e degli obiettivi della scuola seguiva un commento di Alessandro Mendini, il quale riteneva la fondazione della scuola come l’evoluzione delle esperienze di design alternativo che da tempo la rivista da lui diretta si impegnava a documentare. Sosteneva, inoltre, che qualsiasi fosse stato l’esito della scuola, sarebbe stato importante cogliere il suo messaggio, che si fondava sulla fiducia nelle capacità creative dell’uomo, che era perfettamente in grado di partecipare alla costruzione del proprio ambiente, senza doversi rivolgere ad alcun rappresentante creativo. Scriveva Mendini: “ Interessati come siamo ai problemi a lungo termine, la cui corretta risoluzione spesso è opposta a quella dei problemi a breve termine, crediamo al valore della futura attività del ‘sistema di laboratori per la propagazione dell’uso di materie tecniche naturali e relativi comportamenti’. Terminologia, assunti, metodi e strutture sono curiosamente semplici: come di chi intende colmare la distanza alienante che si è stabilita fra il lavoro della mani e quello del cervello”31. Concludeva definendo la Global Tools non come una contro- università, ma come “la riproposta primaria di equilibri nella creatività umana per tutti”32. Nello stesso numero della rivista appariva un nuovo articolo delle Radical notes di Andrea Branzi, il quale diceva che l’apertura della scuola non era altro che un modo per far convergere su temi “semplici e diretti” le energie fino a quel momento impiegate dall’avanguardia architettonica italiana. La Global Tools non era altro che uno strumento della strategia dei tempi lunghi e dell’artista e che ognuno secondo le proprie attitudini doveva essere stimolato a creare o quantomeno provare a fare, a realizzare: “Mi piacerebbe trovare un posto dove provare insieme a fare cose con le mani o con le macchine,in qualunque modo, non come boy-­‐scout. E neanche come artigiani e neanche come operai e ancora meno come artisti, ma come uomini con braccia, gambe, mani, piedi, peli, sesso, saliva, occhi e respiro e farle non certo per possedere cose o tenerle per noi e neanche per darle agli altri, ma per provare come si fa a fare cose” (“Casabella” n 377, 1973). 30 Global Tools., Documento 1, in “Casabella” , n. 377, 1973 p. 4. 31 A. Mendini, Didattica dei mestieri, in “Casabella”, n. 377, 1973 , p. 5. 32 Ibidem 131


specificava che: “La lavorazione manuale e delle tecnologie artigiane (o povere) che la Global Tools promuove non si pongono assolutamente come alternativa alla produzione industriale, ché sarebbe ripiombare nelle inutili polemiche di sessanta anni fa, ma semmai servono a definire diversamente l’area della produzione stessa, non più intesa come meccanismo di riproduzione dell’intera fenomenologia degli oggetti e delle funzioni che ci circondano, ma come settore specifico e limitato che serve e stimola un’area non provvisoria destinata alla creatività individuale e alla comunicazione spontanea”33. Sul numero seguente della rivista sarebbero apparse le riflessioni degli altri firmatari del documento di fondazione della scuola, a proposito dei suoi obiettivi e della sua organizzazione. L’intervento di Superstudio si intitolava Tipologia didattica, articolo nel quale oltre alla consuetudinaria presa di posizione contro il potere, che aveva generato un’educazione repressiva (che si divideva in due tipologie, una destinata ad individui destinati ad attività lavorative, l’altra per individui destinati ad attività intellettuali), proponeva nuove forme di educazione improntate alla creatività. Proseguivano dicendo che la Global Tools “si costituisce come deposito di risorse e come catalizzatore. I vari elementi che la compongono, costituiscono i vari attrezzi da usare per il processo educativo”34. Gli elementi che concorrevano alla sua composizione erano divisi in: naturali, è cioè l’uso del clima, l’uso del paesaggio; elementi urbani, quali la riappropriazione della città, le risorse educative della stessa (scuole, biblioteche, musei, cinema, teatri, laboratori…), i trasporti, i mezzi di comunicazione; elementi umani, come l’uso del corpo come strumento didattico, il riciclaggio delle idee, l’abolizione delle gerarchie. Intanto nel 1974 veniva edito Architettura radicale il saggio di Bruno Orlandoni e Paola Navone, col quale si intendeva porre ordine tra le varie esperienze dell’architettura radicale. Non mancava un commento alla Global Tools che: “pare aver fallito, o almeno trascurato per ora, alcuni degli obiettivi iniziali, quelli scolastici e quelli di collegamento al mondo produttivo”35. La Global Tools, in effetti dopo l’entusiasmo iniziale dimostrato nei numeri 377 e 378 di “Casabella” non aveva dato altre pubblicazioni fino al 1975, quando un intervento di Branzi informava che la scuola era in attività, segnalando un “grande raduno a Sambuca, vicino a Firenze, della Global Tools: al richiamo convenuto escono da libri, opuscoli, manifesti, manuali, riviste, ciclostilati diversi, gli Archizoom, i Superstudio, Ettorino e la Nanda, Buti e Signora, gli Zziggurat, i 9999, gli UFO, Casabella, Gianni Pettena, Ugo La Pietra, i napoletani Elison e Dalisi, Franco Castelli, amici, volontari, curiosi, umanità varia e dispersa (…). Nasce ufficialmente il progetto finale della prima controscuola 33

A. Branzi, Global Tools, in Radical Notes, “Casabella”, n.377, 1973, p. 8. Superstudio, Tipologia didattica, in “Casabella”, n 378, 1973. 35 P. Navone, B. Orlandoni, Architettura radicale op. cit, p. 82. 34

132


italiana di architettura”36. Branzi sosteneva che l’importanza della scuola era data dal fatto che essa non aveva una sede, bensì tante sedi quanti i luoghi dove si tenevano i corsi37. Veniva fornito in seguito il programma del primo seminario. All’interno di questo sarebbero state sviluppate quattro tematiche: il corpo, la costruzione, la comunicazione, la sopravvivenza. Di questi seminari però si sarebbe svolto solo il primo e in seguito la Global Tools sarebbe stata chiusa senza aver portato a termine i suoi obiettivi, decretando il primo fallimento dell’esperienza radicale, che in questo caso aveva preteso di riunire esperienze tra loro troppo diverse e che non aveva trovato un modo concreto di esprimere anni di teorizzazioni. I “pericoli” delle tecniche promosse dalla Global Tools e dai suoi componenti divenivano, inoltre, presto evidenti, Branzi nel rianalizzare il fenomeno vari anni dopo avrebbe addotto le cause della chiusura della Global Tools, che definiva “indolore e indeterminata”, al mutamento delle condizioni generali della società e alla crisi energetica dalla quale scaturiva una più tangibile crisi politica e sociale. Egli, inoltre, riconosceva il rischio che le tecniche semplici e manuali promosse dalla Global Tools potessero essere fraintese come una sorta di rilancio e di sfruttamento delle qualità della miseria che avrebbero portato alla nascita di un nuovo modello di consumi. Del resto negli stessi anni anche Gillo Dorfles esprimeva delle perplessità riguardo l’uso di tecnologie semplici e scriveva: “nulla di male se l’uomo dopo gli eccessi meccanicistici dell’era consumistica e tecnocratica, tornerà a provare l’aspirazione al sano artigianato e al how to do it. Purtroppo quella libertà creativa, quell’autogestione dei propri spazi domestici (e spazi urbani) che ormai da tempo è riconosciuta come uno dei requisiti indispensabili per un capovolgimento dei valori etico-estetici dell’uomo moderno, rischia di essere frustrata da equivoci di nuovo conio. Il pericolo del do it yourself è uguale al pericolo del consumismo rivolto agli oggetti tecnologici forniti dal più accurato good design. In che consiste questo pericolo? Al solito nell’essere imposto (consigliato, suggerito) dall’alto. Una volta di più non si tratta in questi tentativi di autonomia dal mercato, di indipendenza dal sistema, di una vera volontà di affrancarsi dai dettami dell’estabilishment; ma di un sottostarci ancora, però con la convinzione di avere realizzato qualcosa di autonomo e di auto genetico”38. Il critico proseguiva con acume nel rilevare lo iato tra bricolage e arte, se l’uno infatti è approssimativo, l’arte pur avvalendosi di elementi apparentemente fortuiti, come nel caso dell’arte 36

A. Branzi, Scuola di non architettura, in “Casabella”, n. 397, 1975. Intanto nel 1973 veniva fondato a Padova il gruppo di architetti Cavart, costituito da Piera Paolo Bortolani, Piero Brombin, Michele De Lucchi, Valerio Tridenti, Boris Postrovicchio. Il nome era nato da una fusione tra cava e arte, infatti, il gruppo era nato in previsione della partecipazione ad un concorso sulla riqualificazione delle cave di trachite vicino Padova, ma evocava anche il gesto del cavare, del togliere. Il gruppo tra il 1973 ed il 1975 avrebbe organizzato tre seminari:”Progettarsi addosso”, “Architetture impossibili” e “Homo trahens”. Il teatro dei progetti erano le cave e lì accorrevano decine di studenti, artisti, architetti dall’Italia e dall’estero per realizzare progetti con materiali poveri e caratterizzati dalla voglia di sperimentare anche forme diverse, base di studio per architetture per una vita più libera. 38 G. Dorfles, I pericoli del do it yoursef, in “Progettare in più”, n.2, 1974. 37

133


povera o dell’happening, lo fa con precise finalità. Il rischio era quello che il mercato approfittasse della diffusione di tali concetti per distorcerli ed offrire non solo falsi mobili “poveri”, acquistati, impacchettati e pronti all’uso in negozi di lusso, ma anche servisse l’illusione che acquistare un manuale di fai da te bastasse per diventare tutti nuovi artisti, che la creatività, il genio, la capacità fossero di tutti. Quali erano, allora i rimedi proposti da Dorfles? Il suggerimento, per gli intellettuali in genere, era quello di mettere l’individuo in condizioni di riflettere con la propria testa e obbligarlo a estrarre dal proprio intimo qualche virgulto espressivo, mentre per gli utenti il consiglio era di “guardarsi attorno (senza manuali), imparare a conoscere i materiali antichi e moderni, liberarsi dalla sopraffazione dei condensati (della cultura basata sui digest ). E, soprattutto, non cedere gli ingannevoli appelli del paradossale, della presa in giro elitaria, della presunta creatività ammaestrata. La quale, se non c'e già, non s'inventa”39. Riccardo Dalisi Per quel che riguarda il tema della creatività, un lavoro concreto e di notevole importanza era stato portato avanti negli stessi anni da Riccardo Dalisi, che aveva intrapreso nel Rione Traiano di Napoli esperienze di didattica spontanea, coinvolgendo i bambini del quartiere. Le sue ricerche nascevano dalla teoria della “tecnica povera”, che Dalisi spiegava dalle pagine di “Casabella”, sottolineando innanzitutto che “povero” non equivaleva a “misero”, anzi intendeva polemizzare con l’idea che la creatività e la tecnica potessero venire solo dalle élite che possedevano conoscenze preliminari derivate dallo studio universitario, e avevano a disposizione strumenti tecnicamente avanzati. “Povero” in questo caso significava trasformare il limite strumentale e conoscitivo in strumento, la tecnica d’altra parte veniva riscoperta da parte di questa neo-avanguardia come specifica dimensione umana coincidente con la capacità dell’uomo di dominare il mondo oggettivo40. Dalisi, inoltre, specificava che la tecnica povera non intendeva essere un revival dell’artigianato, né tanto meno sostituirsi alle tecnologie industriali, ma voleva innanzitutto, far rinascere l’immaginazione creativa, che tutti posseggono e “nel rieducare gli strumenti sensoriali e percettivi vuole rifondare la 39

Ibidem. È necessario, inoltre, ricordare che lo stesso termine veniva usato già sul finire degli anni Sessanta da Germano Celant che sotto il nome di arte povera radunava un gruppo di artisti italiani tra cui Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Giovanni Anselmo, Emilio Prini, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Pino Pascali,Gianni Piacentini. Anche l’arte povera sarebbe stata caratterizzata dal rifiuto del mondo dei consumi e della trasformazione dell’opera d’arte in oggetto mercificato con conseguente limitazione della libertà espressiva dell’artista. Per questo motivo la sua poetica si sarebbe fondata sul recupero della centralità dell’uomo nella progettazione artistica e del suo rapporto con la natura e con l’ambiente in genere e si sarebbe servita di mezzi poveri di elementi organici e naturali o materiali di matrice industriale individuati come fonti di energia primaria e di creatività. 40

134


ricerca tecnica e scientifica”41. A tale proposito, tutti questi architetti che si ponevano come una neo-avanguadia, avevano interesse nei confronti delle culture popolari, verso usi e riti e manifestazioni spontanee del mondo rurale. Basti ricordare le ricerche sulle tecniche povere effettuate da Superstudio, come dimostrano gli articoli pubblicati su “Domus”, ad esempio Con la sabbia a Boston in cui Toraldo di Francia raccontava l’esperienza come spettatore ad un concorso di costruzioni di sabbia, o Earth- Dynamics. Tecniche povere nel Colorado, (entrambi in “Domus” n. 542, 1975) in cui raccontava di un gruppo di ricerca per l’acquisizione di tecniche povere in termini di bilancio ambientale ed energetico, nato dalla volontà dell’ingegnere Lansing Yates. Superstudio, inoltre, tra il 1973 ed il 1978 aveva intrapreso presso la Facoltà di Architettura di Firenze una ricerca sulle culture materiali extraurbane, occupandosi degli utensili e dei loro rapporti col lavoro e con l’ambiente, degli oggetti casalinghi e il rapporto con l’organizzazione della vita dell’uomo. La ricerca veniva portata avanti soprattutto in polemica con l’uso dell’oggetto in senso consumistico che annullava ogni aspirazione alla creazione

e metteva l’utente in condizione

subalterna rispetto al produttore. Proprio su questa ricerca si sarebbe espresso il gruppo, in occasione di una mostra dedicata al proprio lavoro, svoltasi presso l’Istituto Nazionale di architettura a Roma, scrivendo sul catalogo: “Nell’analisi delle culture subalterne o emarginate si scoprono i meccanismi di sopravvivenza che al di là dei modelli di sviluppo del sistema presiedono alle trasformazioni. È in questa enorme patrimonio di conoscenze che possiamo rintracciare non solo le radici della nostra scienza ma anche le possibilità di una scienza diversa. Riferendoci a questa realtà, possiamo analizzare correttamente il diretto rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e la sua capacita di creare valori d'uso, in sintesi, tra l'uomo e gli oggetti che servono a soddisfare i suoi bisogni reali utilizzando cognizioni intelligenza e creatività che il sistema di divisione del lavoro ha reso inutili per la produzione di merci”. In quegli anni molti architetti e designer si rivolgevano anche a studi sull’ecologia e sulla sostenibilità ed invitavano a stili di vita diversi, che tendevano a recuperare il rapporto con la natura e a riscoprire il corpo umano e le sue capacità. Scriveva Mendini a tale proposito: “L’ipotesi di un ritorno alla natura è essenziale, ma l’uomo può formularla solo recuperando dentro il proprio corpo le possibilità di questo ritorno”, infatti, scriveva ancora “L’uomo è egli stesso un insieme di strumenti. Se mi siedo per terra io sono una sedia, se cammino io sono un mezzo di trasporto (…) Il corpo è l’insieme primario di oggetti a disposizione dell’uomo, mentre i soliti utensili sono innaturali estensioni e caricature del corpo – inoltre, sosteneva – Se il corpo è il sistema primitivo ed insostituibile di oggetti, spetta al design il compito di rifondarne una coscienza critica. Gli spetta la scoperta di un senso arcaico e coordinato dell'educazione alla sopravvivenza. al movimento, alla fonetica, alla rappresentazione. all'uso 41

R. Dalisi, Tecnica povera in rivolta, “Casabella”, n. 365, 1972. 135


intensivo dei sensi, all'autocontrollo biologico, al suono e al ritmo elementare all'invenzione del proprio corpo come segnale, alla meditazione, al relax, eccetera…”42. La tecnica povera per Dalisi andava dunque intesa come possibilità di un’esperienza diretta e recuperava il concetto di fisicità nel lavoro di ricerca, al contrario l’alta tecnologia aveva ridotto il contatto con la materia al suo stato originario. Lo scopo primario della tecnica povera doveva essere, infatti, il colmare la distanza tra le tecnologie più nuove ed avanzate e ed i bisogni veri dell’individuo: il rischio di tanta tecnologia era quello di trovare dipendenza e di deificare la forma e la tecnologia, leggendoli come scopi e non come mezzi per la felicità del vivere umano. Dalisi, dunque non intendeva opporsi alla tecnologia, anzi ne riconosceva i meriti, piuttosto si poneva contro i modi con cui la produzione tecnologica era gestita, scriveva: “Molto può lo sviluppo tecnologico, ma è dimostrato che la sua funzione storica è strettamente legata ai modi coi quali è gestito, agli obiettivi, alle finalità immediate e a quelle lontane. Ove passa slegato dal fondamentale obiettivo dell’avanzamento dell’uomo e della sua effettiva emancipazione, parallelamente avanza una forma di alienazione”43. La tecnica povera serviva proprio a ridurre quello stato di alienazione e a coinvolgere l’uomo nel processo di realizzazione, ricordandogli che la sua forza creativa non era seconda alle macchine. Su queste basi a partire dal 1969 l’architetto aveva iniziato ad interessarsi al quartiere Traiano di Napoli, che egli stesso definiva uno dei più degradati dell’area flegrea ed in particolare al fenomeno del sottoproletariato infantile44. “Sconcertante e fantasmagorico – scriveva Dalisi – è lo spettacolo dei bambini nei quartieri poveri; i loro comportamenti diversi li fanno assomigliare a chi esercita un’azione di guerriglia urbana. Certamente essi hanno loro norme (…). A chi è abituato con le cautelate maniere del buon vivere borghese essi appaiono irresponsabili, selvaggi, tutt’al più stravaganti. Non sono niente di tutto questo. In loro spicca un gran senso dell’autonomia ed un sicuro istinto del pratico”45. Il lavoro che egli si prefissava di intraprendere al Traiano era un lavoro di coinvolgimento e partecipazione di soggetti, come bambini e ragazzi, normalmente esclusi dalla frequentazione di scuole e tanto più di corsi accademici o universitari. L’importanza di agire in tale realtà, che di fatto rappresentava una committenza alternativa rispetto ai consueti circuiti del consumo, era innanzitutto simbolica: “Tutto sommato – diceva Dalisi- è l’altra faccia della città e della civiltà attuale che spiega molto bene, chi e in che modo paga il prezzo del progresso”46. Con 42

A. Mendini, Io sono una sedia, in Avanguardie e cultura popolare, catalogo della mostra a cura di G.M. Accame e C. Guenzi (Bologna, Galleria d'arte moderna, 1 maggio-­‐15 giugno 1975), Bologna 1975. 43 R. Dalisi, Tecnica povera. La funzione del pressappoco nell’universo della precisione, in “Casabella”, 386, 1974. 44 Nella stessa zona erano intervenuti pochissimo tempo prima dei volontari che Dalisi ricordava nei suoi scritti, si tratta di Sandro Oliveri e Silvana Serra, che lì avevano fondato una sezione scout. 45 R. Dalisi, Anvanguardie e cultura popolare, op. cit., p. 65. 46 R. Dalisi, Designer dentro, designer fuori, in “In”, n. 10-­‐ 11, 1973. 136


un lavoro di questo tipo si voleva dimostrare che creatività e intelligenza sono appannaggio della collettività e non solo delle elite. Questo pensiero era scaturito soprattutto in conseguenza dell’insegnamento universitario, in occasione del quale l’architetto aveva notato una maggior produttività in situazioni di collettività e non di isolamento. A tale proposito scriveva su “In”: “L’analisi sulla situazione dell’università della didattica e della ricerca (…) non sembra accorgersi della natura di certi mutamenti sostanziali che sono avvenuti per effetto delle disfunzioni quali il sovraffollamento che hanno dato la possibilità di sperimentare per esempio la singolare ed affascinante denuncia dei corsi di massa (…). In alcuni sparuti esperimenti, in cui si tentava di dare senso al superaffollamento, sono apparsi letteralmente capovolti i consueti luoghi comuni sulle élites. La creatività e l’intelligenza appaiono largamente diffuse al punto di lasciare capire che il meccanismo delle élites è un puro fenomeno storico. La collettività appare come immenso deposito di immaginazioni e di intelligenza pronto a dispiegarsi in un opportuno clima di ricerca”47. Prima di recarsi al quartiere Dalisi aveva progettato un asilo, che poi non sarebbe mai riuscito a realizzare48 e iniziato ad elaborare progetti di partecipazione capaci di provocare la fantasia e di stimolare i bambini e i ragazzi alla produzione creative. Le forme erano semplici, a girandola, a fiore, geometriche, intrecciate ed i materiali usati sarebbero stati legno, chiodi, colla, materiale di scarto, fogli, matite colorate, spago, cartapesta. Al progetto erano chiamati a collaborare anche gli studenti dei corso di Composizione tenuto da Dalisi presso la Facoltà di Architettura di Napoli. “Per la tecnica povera – scriveva l’architetto – non ha senso la separazione. (…) è massimamente aperta lì dove si manifestano le contraddizioni essa si costruisce attraverso la complementarietà degli apporti, sulla forza di coesione della individualità verso l’immaginazione comunitaria”49. Lo scopo dello svolgimento del corso al di fuori dalle aule della facoltà e per la strade e gli scantinati del quartiere aveva l’obiettivo di dimostrare che era possibile progettare seguendo il procedimento del fare piuttosto che dell’analizzare, ideare ed eseguire. Il lavoro svolto all’interno del quartiere popolare serviva, inoltre, a dimostrare all’operatore che ogni uomo, ogni individuo sentiva il bisogno di esprimere figurativamente la propria cultura, ma che fosse necessario l’uso di linguaggi 47

R. Dalisi,Scheletri metodologici in fuga, in “In”, n. 9, 1973. Sull’asilo, Mendini scriveva: “Riccardo arrivò a ‘Casabella’ con grandi novità: il progetto di un asilo per il Rione Traiano di Napoli da coagulare assieme ai bambini che lo avrebbero usato, senza impresa, senza denari, senza licenza e senza il luogo esatto dove avere il diritto di costruirlo. Mi chiese di lanciare dalla rivista un appello ai produttori di materiali edilizi perché gli donassero degli scarti, cosa che feci. Gli spazi principali, inviluppavano altri spazi meno grandi, ma non meno importanti da far progettare sia a studenti di architettura sia ai bambini, e completare da altri (…) Assieme al progetto aveva in tasca anche una manciata di diapositive fatte in campagna ed in città, dove aveva fissato le tecniche raffinate – ma tradizionali, elementari ed orali – usate, da un lato, nell’organizzazione agricola (specialmente nella struttura delle viti), dall’altro negli accessori aggiunti in modo spontaneo all’edilizia urbana (verande, tende, recinti)”cfr. .A. Mendini, Dalisi e l’imprevedibilità, in R. Dalisi, Architettura d'animazione: Cultura di proletariato e lavoro di quartiere a Napoli, Carucci, 1975 Roma. 49 R. Dalisi, Advocacy design, in “ In”, n. 12 , 1974. 48

137


appropriati, largamente comprensibili, non imposti e non elitari e che proprio consapevole di questo egli doveva allargare il suo ventaglio di prospettive e maturare una capacità critica basata sulla vita reale e non solo sulle teorie. Dalisi avrebbe passato tre anni al quartiere e di volta in volta gli esiti degli esperimenti proposti erano diversi ed imprevedibili. Questi venivano pubblicati, sebbene senza regolarità, sulle pagine di “Casabella”, e l’architetto non mostrava alcuno stupore nello scrivere che in quell’esperienza sentiva di ricevere e di imparare molto e contemporaneamente di agire nell’ambito dell’avanguardia50. L’avanguardia radicale, infatti, avrebbe prestato attenzione al fenomeno, definendolo un’esperienza unica. Mendini nel presentare il progetto di Dalisi avrebbe scritto della sua freschezza, definendolo: “Uno scacco matto all’accademia degli Istituti di composizione delle nostre facoltà, alla demagogia pseudo populista di molti baroni. Una rivoluzione totale rispetto ad ogni metodologia di progettazione, dove saltavano tempi, criteri di ricerca, tecniche di restituzione”51. Quello di Dalisi era un gesto di reazione importante che dimostrava che la fantasia poteva essere un mezzo strategico contro ogni imposizione e repressione e che poteva scaturire da qualsiasi condizione sociale, se correttamente stimolata. Il progetto comunque non avrebbe trovato solo consensi da parte dell’avanguardia, tanto che Branzi non esitava dalle sue Radical Notes a sottolinearne i limiti, derivati non tanto secondo lui dalla mancanza di metodo, ma dal fatto di non avere destino: “il suo esperimento non è l’ennesima ricerca di un metodo didattico basato sullo spontaneismo, ma un sondaggio all'interno di uno spessore inesplorato di energia. Senza destino, proprio perché questi esperimenti non sono destinati né a migliorare i bambini (che le loro condizioni di vita sono talmente disperate), né a creare i reperti di una nuova arte negra in Italia. L'assenza di destino qui coincide con l'assenza, a mio avviso, di qualsiasi sviluppo, sistematizzazione e prosieguo possibili. L 'esperimento infatti, una volta reso permanente il metodo, confluirebbe fatalmente in un neo boyscoutismo, o in una più grave forma di sfruttamento della miseria, intesa come categoria culturale possibile”52. Per comprendere meglio la natura dell’esperimento svolto da Dalisi, probabilmente è più utile citare le stesse parole del suo diario: “I bambini non avevano mai smesso di disegnare in maniera singolare strutture astratte, reticoli ed a comporre con me o da soli modelli spaziali. Essi non 50

In un articolo Dalisi spiegava il rapporto tra avanguardia e cultura popolare: “L’advocacy design utilizza la conoscenza e le metodologie della cultura figurativa a favore di chi non la può possedere e di chi non ha neppure lontanamente l'idea che si possa raggiungere o quasi che esista. Si può dimostrare loro che è raggiungibile e che in virtù di questa loro, in realtà, assai singolare modo di raggiungerlo e di possederlo si compie una tipica azione d'avanguardia, cioè demolitrice dell'alone mistificato dell'oggetto da design”. (R. Dalisi, Advocacy design, in “In”, n 12 1974). 51 A. Mendini, Dalisi e l’imprevedibilità, in R. Dalisi, Architettura d'animazione, op. cit. 52 A. Branzi, Radical notes: Tecnica povera., in “Casabella”, n. 386, 1974. 138


facevano altro che manifestare creatività, capacità di cogliere un aspetto sofisticato della cultura figurativa borghese (…) Era molto bello quando diradavo le mie visite al quartiere, constatare che qualcuno continuava ad aspettarmi conservando, da qualche parte pezzi di carta con disegni con un incredibile numero di motivi grafici e di macchie (…) Prima pensavo: essi sono in grado di capire e di fare proprio il patrimonio più autentico della cultura borghese (…). Ebbene oggi mi sembra di assistere alla nascita di un originale linguaggio figurativo in tutta regola”53.

53

R. Dalisi, Tecnica povera e produttività disperata, in “Casabella”, n. 382, 1973.

139


Gianni Pettena, Intervento per Campo Urbano, Como 21 settembre 1969

Ugo La Pietra, Intervento per Campo Urbano, “copro una strada, ne faccio un’altra”, Como 21 settembre 1969

140


Gianni Pettena, Intervento per Premio Masaccio, intervento su palazzo D’Arnolfo, San Giovanni in Valdarno 1968

Gruppo Ufo, Casa ANAS gonfiabile, 1969

141


Gruppo Ufo, Giro d’Italia-Nuovo Uomo di Leonardo, 1970-1976 Gruppo Ufo, performance al locale Bamba Issa, Forte dei Marmi Viareggio 1972

Gruppo 9999, Manifesto per l’esposizione “Italy: the new domestic landscape”, MOMA, Newyork 1972

142


Gruppo Strum, Fotoromanzo Utopia per l’esposizione “Italy the new domestic landscape”, MOMA, Newyork 1972 Gruppo Strum, Fotoromanzo The struggle for housing per l’esposizione “Italy the new domestic landscape”, MOMA, Newyork 1972

Gruppo Strum, Fotoromanzo The mediatory city per l’esposizione “Italy the new domestic landscape”, MOMA, Newyork 1972 Gruppo Strum, Manifesto per l’esposizione “Italy the new domestic landscape”, MOMA, Newyork 1972

143


Ugo La Pietra, Uomouovosfera, 1968 Ugo La Pietra, Commutatore, 1970

Ugo La Pietra, Copertina “Progettare inpiù”, 1973-1975 Ugo La Pietra, “Progettare inpiù” indagine desiderio dell’oggetto, 1973-1975

144


Global Tools, Laboratori didattici, Bollettini del gruppo, 1973-1975

Global Tools, Laboratori didattici, Bollettini del gruppo, 1973-1975

145


Capitolo 4 Enzo Mari, un radical differente Gli anni a cavallo tra i Sessanta ed i Settanta in Italia sono stati percorsi da numerosi e differenti fremiti, in particolare per quel che riguarda il campo dell’architettura e del design. La mia tesi fino ad ora ha trattato prevalentemente dei progetti e dei pensieri relativi all’ambito del design radicale italiano, ritengo, però opportuno concludere la mia trattazione dedicando un breve approfondimento sulla figura di Enzo Mari, artista e designer che ha vissuto pienamente il periodo della contestazione sessantottina ed ha sperimentato incessantemente, maturando risultati durevoli, basati su una ricerca e su un pensiero rimasti sempre coerenti. L’esperienza di Mari rappresenta nel design italiano un unicum, assolutamente incomparabile a qualsiasi altra figura e ciò è vero non tanto a causa della grandissima quantità di progetti, ma soprattutto per le idee politiche e sociali espresse in numerosi campi, dall’arte figurativa al design, dalla grafica all’allestimento, che prendono le mosse da una fiducia “illuminista” nella ragione e nell’uguaglianza fra gli uomini1. Nonostante Mari non abbia mai fatto parte del gruppo radicale, le sue idee sono state e sono tuttora radicali e partono da una critica a tutto tondo del sistema dell’arte e della cultura, ma anche del sistema di produzione e di induzione al consumo. A differenza dei radical, Mari sarebbe rimasto sempre fedele ad un linguaggio tanto complesso nei presupposti filosofici, quanto semplice in termini di caratteristiche formali delle opere. Dalle quali non sarebbe mai trasparsa ironia, ma una serissima ricerca alla semplificazione, alla funzionalità e all’economia. Egli avrebbe, inoltre, riservato una particolare attenzione verso quell’auspicata uguaglianza tra gli uomini, cui prima si accennava dalla quale sarebbero nati progetti semplici nella forma e nella funzionalità, meno nel meccanismo di progettazione, caratterizzati dall’idea di standard (“oggetti uguali per un mondo di eguali” era il suo motto) e in alcuni casi poco apprezzati proprio per la loro eccessiva schiettezza. Questi sarebbero stati permeati attorno al principio di eliminazione della ridondanza e di allontanamento della società da quel meccanismo perverso che portava a produrre ed immettere sul mercato oggetti sempre nuovi, sebbene dediti alla medesima funzione. Mari avrebbe definito i suoi progetti orientati a questo impegno come ricerche per la “limitazione dell’obsolescenza espressiva”, su queste avrebbe scritto: “L’apparente ricchezza formale degli oggetti che l’attuale società dei consumi fa proliferare, quasi sempre coincide con un loro decadimento anche formale. Infatti la breve durata, richiesta da continue e urgenti necessità di produzione che favoriscono il susseguirsi 1

In una intervista del 1997 dichiarava: “L’utopia è l’isola felice che non c’è, che non è possibile. Io sono figlio della rivoluzione francese, come tutti noi cattolici o ebrei capitalisti o marxisti, ritengo che la parola égalité sia la mia fede. Non penso sia possibile effettivamente, ma voglio credere nella possibilità dell’uguaglianza attraverso il design” in Il design o è plusvalore culturale o non è design, dialogo con E. Mari di J. Capella, in “Domus”, n. 791, 1997, p. 60 146


delle mode, determina, per forza di cose, una loro nascita affrettata mediante processi superficiali e approssimativi che spesso si risolvono nella riproposta o variazione di particolari formali”2. Il progettista nel rammaricarsi per l’incapacità dei consumatori di leggere correttamente questo stato di cose avrebbe pensato ai suoi oggetti come espedienti didattici: “Si può contrastare questa situazione cerando di individuare ogni volta il tipo di linguaggio adatto ad aumentare la durata dell’oggetto sia in senso temporale sia in quello della sua disponibilità di adattamento. Chiarendo i tipi di linguaggio se ne definiscono le regole e cioè i modi del progetto”3. A differenza degli oggetti radical – pop, spesso colorati e ridondanti, ai limiti col kitsch, gli oggetti “semplici” di Mari si definivano, sebbene secondo modalità diverse, didattici e utili al coinvolgimento dell’utenza. In coinvolgimento non sarebbe partito dalla sensorialità, ma dall’invito al creare razionalmente gli oggetti utili al benessere umano. Al tema dell’utenza Mari avrebbe legato quello del lavoro, considerando il primo utente del progetto, l’operaio che lo realizza e secondariamente colui che ne fruisce. A tale proposito scriveva Arturo Carlo Quintavalle: “Fra tutti i moderni progettisti, designer se preferiamo, Mari si è posto più di ogni altro il problema del lavoro. La questione ha una storia, una storia che traversa differenti ideologie, per cui il problema del lavoro del progettista diventa il problema del lavoro intellettuale e della sua contrapposizione al lavoro manuale”4. Quintavalle in questo caso si riferiva esplicitamente all’ideologia politica di Mari, di stampo marxista, che avrebbe portato l’artista e designer ad andare oltre i limiti della sua professione, facendosi autore di un’opera teorica dal titolo Atlante Secondo Lenin, carte dello scontro di linea oggi, edita nel 1976 da L’erba voglio Edizioni. In questa sede Mari affrontava il tema del lavoro secondo la filosofia marxista, e lo indicava come trasformazione della natura o dell’ambiente reale da parte dell’uomo, ma anche come momento da vedersi alla luce dei rapporti sociali e nella società capitalistica come alienazione dell’uomo, trasformato in forza – lavoro a favore della produzione dell’oggetto–merce. Mari, a differenza dei radical designer, non auspicava ad una scomparsa del lavoro, ma cercava di ripensarne le leggi. In quest’ottica, sarebbero state fondamentali le sperimentazioni a metà strada tra artigianato e industria, in cui l’ausilio della macchina non era altro che un modo per sgravare l’uomo dalla parte alienante del lavoro, il gesto manuale e meccanico, atto a produrre merci per falsi bisogni, ed in cui l’artigianato aveva senso solo se concepito come atto di creazione libera ed indipendente da schemi imposti. Seguendo questa strada Mari sarebbe arrivato a trattare la tematica dell’autoprogettazione, gesto estremo dinnanzi ai condizionamenti del consumismo, in cui Mari assommando tutta la sua produzione teorica, avrebbe ribadito con forza che gli scopi primari del progettista erano quello di asservirsi alla società ai fini 2

E. Mari, Funzione della ricerca estetica, Edizioni di Comunità, Milano 1970, pp. 64-­‐ 65. Ibidem 4 A. C. Quintavalle, Enzo Mari, Università di Parma, Csac, 1983, p. 151. 3

147


della sua trasformazione, e quello di condurre l’uomo nel suo processo di liberazione dal consumismo e quindi dal lavoro alienato.

Gli inizi: l’arte programmata e l’impegno sociale La formazione di Mari avveniva negli anni Cinquanta in maniera insolita, infatti egli abbandonava la scuola negli anni del liceo per dedicarsi a piccoli lavori, tra cui il lavoro di prospettivista presso studi d’architettura milanese come quello di Franco Albini, dei BBPR, di Gio Ponti e si iscriveva alla Scuola Superiore di Arte Applicata all’Industria e successivamente all’Accademia di Brera. In quegli anni egli iniziava ad interessarsi a problematiche riguardanti gli spazi prospettici e la percezione, forse anche grazie allo studio approfondito di queste tematiche in relazione all’opera di Giotto e di Piero della Francesca. Ben presto iniziava a trasformare gli approfondimenti teorici in ricerche pratiche consistenti nella rappresentazione pittorica di ambienti, atte a verificare i fenomeni percettivi. “La percezione dello spazio tridimensionale (nell’accezione di ambiente) è una delle più ambigue poiché la sua comprensione può essere data solamente dalle complesse interrelazioni dei messaggi differentemente recepiti dai diversi sensi del nostro corpo. Tanto più che il definirsi di ogni specifica conoscenza avviene quasi sempre tramite uno solo dei sensi al quale si integrano poi le sole memorie delle esperienze degli altri. Questo fa sì che la percezione della profondità non sia mai diretta, ma solo ricostruita per ipotesi, quindi esperita fenomenicamente a diversi gradi di realtà”5. Alle pitture, concepite per lo più ad encausto, ben presto si sarebbe affiancata la realizzazione di modelli tridimensionali di dimensioni variabili, le cosiddette Strutture realizzate con materiali diversi, per lo più a basso costo, come fili, lamiera, carta, cartone, bastoncini, alluminio, ottone, plastica. Spesso si trattava di piccoli ambienti che Renato Pedio definiva come gesti programmati “di conquista dimensionale”6. L’esordio pubblico di Mari sarebbe avvenuto nel 1957, quando egli esponeva, presso lo studio d’architettura B24 di Milano, i frutti delle sue ricerche in una mostra dal titolo “Enzo Mari: esperimenti colore-volume”. Ben presto per il giovane artista sarebbero arrivate altre conferme, infatti di lì a poco sarebbe avvenuto l’avvicinamento a Bruno Munari e agli altri esponenti dell’arte concreta, tra le cui fila sarebbe stato ricondotto anche ad Max Bill, il quale nel 1959 curava l’introduzione ad una monografia dedicata all’artista. In quest’occasione, Bill riconosceva le Strutture come il punto d’incontro tra pittura e plastica, in cui “lo spazio predomina sul colore e gli elementi delle sue opere sono: identiche dimensioni e loro progressiva trasformazione – 5 6

E. Mari, La funzione della ricerca estetica … op. cit, p. 12. R. Pedio, Enzo Mari designer, Dedalo, Bari 1980.

148


tridimensionalità nella costruzione, ingrandimento di una superficie fino al quintuplo mediante lamelle poggiate verticalmente – in conseguenza di ciò mutazione dell’immagine del quadro a seconda del punto di vista di chi osserva e del suo movimento nello spazio”. Bill, inoltre, rilevava nelle opere di Mari una certa tensione tra il pensiero creativo e il progetto logico, scaturita dalla volontà di trovare le basi per la creazione di un’arte oggettiva. Questo tipo di ricerche solo apparentemente non si legava al design, anzi sin da questi lavori iniziavano ad essere presenti in nuce quelle caratteristiche che avrebbero portato al design: progettualità, comunicabilità, complessità, scambio tra opera e utenza. Di questi legami parlava Renato Pedio, nel suo volume di approfondimento dedicato al lavoro di Mari, dove definiva la progettualità come “esplorazione sistematica degli alfabeti dei termini e dei nessi”, la comunicabilità come “verifica semantica al ricevente, per fissare quanto, essendo comune all’utente e all’operatore, possa a buon diritto chiamarsi codice”, la complessità, cioè “l’accostamento dei codici diversi ed esplorazione dei nessi intercodice”, lo scambio come feedback cioè “colloquio e reciproca modificazione tra l’oggetto e l’utente”7. È, inoltre, necessario affermare che per Mari l’opera d’arte era il modello o il prodotto di una ricerca che si basava su una precisa metodologia di lavoro, consistente in una costante progettazione. Si trattava, dunque, di un modo quasi scientifico di intendere l’arte, non più esito di un moto romantico dello spirito saturnino, ma esito o mezzo di una ricerca che per metodologia si avvicinava molto alla progettazione architettonica o di design. Mari non era l’unico a muoversi in questa direzione, infatti nel 1959 nascevano il Gruppo T, fondato a Milano da Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Grazia Varisco, Gabriele De Vecchi e Gianni Colombo e, poco dopo, il Gruppo N, fondato a Padova da Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi e Manfredo Massironi8. Con questi gruppi Mari nel 1963 avrebbe firmato il manifesto dell’arte programmata, Arte e libertà, impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee dove si criticava l’idea romantica di arte come espressione isolata della soggettività dell’artista e si proponeva di contro un’arte oggettiva concepita per la collettività e comprensibile da tutti: “La ricerca, concretata attraverso tutte le possibilità della comunicazione visiva (oggetti, film, opere grafiche ecc.) deve essere proposta attraverso i mezzi specifici (percezione visiva) usati con la massima economia (regole gestalt-psicologiche) per stabilire con lo spettatore un contatto, che sia il meno possibile affidato ad ambiguità interpretative individuali (cultura, umore, contingenze

7

R. Pedio, Enzo Mari…op. cit. in realtà il gruppo padovano nel 1959 si chiama ancora Gruppo Ennea ed è composto fondamentalmente da studenti dello IUAV, nel 1960 si unisce con componenti diversi nello studio di Biasi e nel 1961 pubblica il suo manifesto.

8

149


geografiche, gusti)”9. In quella sede, inoltre, veniva esplicitato il ruolo dell’opera d’arte che aveva il compito di attivare la coscienza critica e contribuire all’azione rivoluzionaria. Seguiva una critica dell’idea di cultura della società contemporanea, in cui questa veniva sfruttata e strumentalizzata secondo le finalità dei gruppi di potere10. Per porre fine alla distorsione capitalistica dell’arte, veniva, inoltre, proposto che si conducesse sui fenomeni estetici una verifica sistematica di tipo scientifico, in cui ogni singolo approfondimento sarebbe stato svolto come un’azione di gruppo che avrebbe portato a risultati senza firma. 9

E. Mari, Gruppo N, Gruppo T, Arte e libertà, impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee. Sullo stesso tema si tornava in occasione del XIII Convegno Internazionale artisti, critici e studiosi d’arte, tenutosi a Verucchio nel 1964. Il Gruppo N, per voce di Massironi, interveniva ribadendo la propria presa di responsabilità sociale ed interveniva sul legame tra arte e produzione: “Denominatore comune delle ideologie della cultura contemporanea ci sembra essere la sofferta denuncia del sentirsi (e dell'essere) esclusa dallo sviluppo della società contemporanea ed in particolare dal processo di produzione che ne è alla base: di esso essa non é condizionamento, bensì condizionata, non produttrice, bensì prodotta. Non che vi sia una esclusione della cultura dal processo di produzione, ma un servirsi dei risultati culturali finalizzandoli agli scopi più disparati, ma in ogni caso tesi al rafforzamento ed allo sviluppo dell’apparato produttivo, nei suoi interessi primi; questo diventa il processo alienante ossia la cultura viene strumentalizzata contrariamente ed a volte in opposizione ai suoi intendimenti. Date le caratteristiche specifiche di questo processo di alienazione esso si identifica con il processo dello sfruttamento capitalistico. Anche quella cultura che soggettivamente é protestataria o rivoluzionaria proprio perché mera ideologia, resta forza-­‐lavoro non organizzata, quindi é un semplice fatto di comunicazione e rappresenta solo una valvola di slogo, necessaria alla sicurezza e prevista dalla pianificazione del sistema stesso. A questo proposito basta pensare a tutte le correnti artistiche (e non solo artistiche) che si sono succedute in questi ultimi anni ad iniziare dall’espressionismo fino all'informale. che ne è del resto la propaggine estrema per vedere come ogni critica, ogni rifiuto, ogni denuncia trovava canali adatti ad assorbirla e mistificarla” (Comunicazione sul tema “Impegno ideologico nelle correnti artistiche contemporanee” tratto dal sito www.gruppoenne.it). Si proseguiva con alcune considerazioni circa il mercato dell’arte che aveva adattato l’arte alle esigenze di una altrimenti disinteressata borghesia, riducendo l’arte in merce. L’unico modo per uscire da questo momento di crisi e obnubilazione sarebbe stato per l’artista quello di considerarsi un operaio, infatti: “L'operaio non può smettere di lavorare per distruggere il padrone, ma continuando a lavorare é cosciente della alienazione del prodotto del suo lavoro. Nel momento stesso in cui prende coscienza della alienazione, l’operaio organizza, dentro il capitale, dentro la forza-­‐lavoro, ma nello stesso tempo tutto fuori dalla alienazione e cioè come classe operaia, la sua insubordinazione”. Dunque bisognava che l’arte si riappacificasse alla società perché si reagisse uniti contro il potere e per farlo era necessario che l’arte si esprimesse in modo universalmente comprensibile. Si concludeva, infine spiegando brevemente le metodologia di azione dell’arte programmata: “Quando iniziammo a lavorare, i nostri prodotti intendevano essere artistici ed il nostro agire era individuale. Mano a mano che sì è venuta chiarendo la nostra situazione, i nostri prodotti sono diventati oggetti indipendentemente da qualsiasi qualificazione che si voglia loro imporre. II nostro fare e diventato collettivo per trovare i termini di una organizzazione che cercasse di superare la nostra sfiducia di base sfiducia nata dalla coscienza delle difficoltà dei colloqui e degli intendimenti. Sfiducia nelle organizzazioni culturali, nel mercato e nei suoi veicoli, netta critica per quel suo continuo teorizzare astrattamente su risultati che nascono da una molteplicità dl fatti sempre interrelati fra loro e mai chiari. I chiarimenti e le analisi critiche vengono sempre dall'esterno ed in un certo senso ci sono imposti volenti o nolenti, sembra che la maggiore preoccupazione dei critici sia quella di etichettare e di spiegare a loro stessi í nostri risultati e non quella di aiutarci a risolvere i nostri problemi ideologici e culturali, Da qui nasce la nostra aspirazione ad una organizzazione più vasta, che superi la divisione del lavoro perché -­‐ la concezione esclusiva del talento artistico nel singolo e la sua conseguente soppressione nella grande massa é un effetto della divisione del lavoro”. 10

150


Nello stesso anno Enzo Mari, portavoce anche dei due gruppi artistici, interveniva ad un dibattito organizzato dall’ In/Arch (Istituto Nazionale di Architettura) sul tema “La ricerca estetica di gruppo”. Al dibattito intervenivano anche Giulio Carlo Argan, Corrado Maltese, Manfredo Massironi, Emilio Vedova e Bruno Zevi. In questa occasione Mari sosteneva: “Quando un pittore del Rinascimento faceva un certo discorso usava dei mezzi comprensibili a tutti; quando un pittore della nostra epoca fa il suo discorso, usa dei mezzi comprensibili a se stesso soltanto. (…) Ciò è assurdo perché l’arte deve essere comunicabile (…) Una necessità che si impone a qualsiasi coscienza

è

quella

di

risolvere

questo

problema

trovando

un

linguaggio

comune,

un’organizzazione”11. Mari sottolineava, inoltre come l’impegno di vari gruppi, tra cui il Gruppo N, il Gruppo T, ma anche l’Equipe Cordoba e il gruppo Recherche d’art visuel, stesse andando un questa direzione, con la consapevolezza dell’ urgenza dell’intervento nella società. Questo sentimento generalizzato in Europa, era vivo anche a Zagabria dove il giovane critico Matko Mestrovic dava il via alla manifestazione “Nuova Tendenza”. Mari avrebbe esposto alla mostra e nel 1965 sarebbe diventato coordinatore dell’evento, quell’anno dedicato al tema del multiplo d’arte. Sul significato di questi oggetti in quegli anni si erano concentrati numerosi dibattiti, che riguardavano l’aspetto politico del multiplo, il quale si proponeva come oggetto d’arte democratica perché a costo accessibile. Questa via era praticata dall’artista già da vari anni: del 1959 era l’Oggetto a composizione autocondotta (cfr. capitolo 1) che esemplificava la ricerca “Del disporsi con naturalezza”12. Il multiplo veniva realizzato in occasione della mostra sul multiplo d’arte curata dall’artista Daniel Spoerri alla Galleria Danese di Milano e prodotto in una prima edizione limitata dalle Edizioni Mat, successivamente dalla Galleria del Deposito di Genova e delle Edizioni Danese; mentre nel 1963, in 11

E. Mari, Funzione della ricerca estetica … op. cit., p. 6. Mari spiegava la ricerca, scrivendo: “Svolgendo un’analisi sulle ragioni che determinano un’opera d’arte, si constatava che più volte come, in molte di queste la componente riscontrabile con più facilità era che i segni con cui quest’opera era definita, per esempio le pennellate, si disponevano con naturalezza. Questa definizione finiva col diventare, quasi sempre, l’unico elemento di valutazione obiettiva fra quelli che concorrono a determinare la cosiddetta tensione estetica. Pertanto è utile precisare la relazione che intercorre tra la disposizione dei segni in questione e la definizione di naturalezza. Uno dei fenomeni che con più facilità e frequenza recepiamo visivamente, nel paesaggio naturale che ci circonda, è la disgregazione delle strutture modulari variamente relazionate che lo definiscono. Per la forza di gravità questa disgregazione si risolve nella caduta delle componenti modulari e del loro ristrutturarsi secondo le possibilità di aggregazione dei moduli iniziali e le nuove condizioni di equilibrio. Questo fenomeno è così diffuso che finisce col condizionare, in gran parte l’immagine che noi abbiamo del paesaggio naturale e col condizionare di conseguenza il nostro modo di recepire il disporsi di moduli artificiali di un’opera d’arte (…) Per verificare e dimostrare questi fenomeni sono stati realizzati modelli in cui elementi modulari, autocomponendosi ogni volta per gravità, determinano sempre un’immagine ottimale e quindi significante per questa ipotesi estetica”. Da E. Mari, Funzione della ricerca estetica… op. cit, p. 40 – 41. L’artista in una recente autobiografia ha scritto che i pensieri sopra riportati erano scaturiti dall’osservazione di un quadro di Filippo De Pisis.

12

151


occasione della mostra di arte programmata, organizzata da Olivetti, ne veniva realizzata una versione a motore. Dello stesso anno era anche la serie dei cubi di resina, con la quale si intendeva verificare le deformazioni ottiche derivanti dal rapporto tra contenuto e contenitore. Al settore dei multipli appartenevano anche le serigrafie prodotte da Danese tra 1961 e 1967, dal titolo la Serie della natura. Il principio ricercato in questo caso da Mari era quello della già citata limitazione dell’obsolescenza espressiva e da qui scaturiva la ricerca di forme semplici, quasi archetipiche, che fossero comprensibili da tutti anche col passare del tempo. Nelle serigrafie elementi provenienti dal mondo naturale, animale (come l’oca, la pantera, il lupo, l’orso…) o vegetale (come la mela o la pera) venivano isolati e rappresentati nella loro forma comunicativa più semplice e scarna, immediatamente riconoscibile. Pierre Restany a proposito della serie scriveva: “Una mela è una mela. La mela di Enzo Mari sta alla rosa di Gertrude Stein come la forma sta al simbolo: l’elemento funzionale della comunicazione. Enzo Mari (…) filologo di un linguaggio visuale ne crea le radici ma resta insensibile alla produzione delle parole che ne derivano (…) Egli si pone sulla frontiera della pura funzionalità semantica. Egli oggettiva il reale nella dimensione d’universale significazione (…) Tutta la sua poetica funzionale è racchiusa nel rigore d’un programma (…) Nella spaventosa mediocrità della ricerca iconografica contemporanea, la magistrale lezione di Enzo Mari prende il valore d’un richiamo all’ordine”13. Nonostante tali ricerche continuassero incessantemente, Mari al momento dell’organizzazione della mostra “Nuova tendenza” iniziava a dubitare circa l’effettiva fattibilità del progetto di usare il mezzo del multiplo per divulgare ad una fascia ampia di pubblico le ricerche sperimentali compiute dall’arte programmata. Il suo dubbio riguardava soprattutto gli alti costi di vendita, dovuti al fatto che gli oggetti venissero autoprodotti dagli artisti. Questa sorta di artigianalità, inoltre, faceva sì che si generasse un grave equivoco, in quanto “sembra avallare la mistificazione del tocco personale dell’artista esecutore, che i ricercatori di ‘Nuova Tendenza’ rifiutano nel modo più assoluto”14. Di conseguenza Mari dopo aver vagliato un paio di soluzioni alternative, tra cui quella di produrre un unico esemplare da destinare a spazi museali, o quella di procedere all’integrazione con il mondo dell’industria sia nell’uso dei suoi strumenti, che nei suoi aspetti economici, optava per una via di mezzo e quindi quella di utilizzare gli strumenti industriali per prefabbricare a basso costo i singoli elementi modulari, in modo da consentire all’artista - ricercatore una libera composizione dei prototipi.

13

P. Restany, Enzo Mari e le cose, in “Domus”, n. 458, 1968. E. Mari, testo introduttivo di Nuova Tendenza 3, in “Domus”, n. 423, 1965.

14

152


La scelta dell’uso di elementi prefabbricati era messa in pratica da Mari anche nel caso delle Strutture generate dalla “aggregazione programmata di componenti modulari prefabbricate. Queste componenti

sono

prefabbricate,

oltre

che

per

ragioni

di

tipo

tecnico-

economico

nell’esemplificazione, anche perché possiamo considerare prefabbricati i moduli naturali che prendono a modello (…) La modularità degli elementi permette nel corso della verifica di individuare, oltre quelle previste al momento della progettazione, altre possibilità di relazione insite nella loro stessa costituzione”15. Le Strutture, inoltre, venivano realizzate da Mari sin dagli anni Cinquanta e sin da subito si caratterizzavano per interloquire con lo spettatore, secondo la definizione di opera aperta attribuita da Eco alle esperienze programmate. Questo dialogo negli anni avrebbe iniziato a farsi più evidente, in particolare in opere come Fili elastici neri del 1958, in cui lo spettatore stesso potevs modificare lo spazio creato dalla trama di fili, interagendo direttamente con essi, oppure Struttura 746 del 1963, in acciaio inossidabile lucidato che causava la rifrazione moltiplicata dell’immagine di chi vi si specchiava. L’interazione sarebbe stata ancora più palese nell’Allestimento del padiglione Rai alla Fiera di Milano, e nel Modulo 856 detto Macchina per autoritratti. Il primo sarebbe stato eseguito nel 1965, quando Mari veniva chiamato per l’allestimento da Achille Castiglioni, ed elaborava degli ambienti a cannocchiale per la visione di immagini. Il secondo sarebbe stato realizzato nel 1967 in occasione della VI Biennale d’arte di San Marino e presentato sulle pagine di “Domus” da Umberto Eco: “Enzo Mari presenta in questa Biennale d’arte un oggetto tridimensionale, di altezza data, da essere disposto sul pavimento, elevantesi ad altezza d’uomo e tale da disporre il visitatore a due scelte alternative. Egli può infatti, limitarsi a contemplarlo come forma piena (…) Oppure scorta nell’oggetto una cavità ad un punto determinato – indice dell’esistenza di uno spazio interno – può essere indotto ad un certo comportamento motorio. Se correttamente compiuto questo movimento porterà il visitatore a trovarsi con una porzione del proprio corpo all’interno dell’oggetto e qui avrà la possibilità di fruire di una determinata esperienza visiva (…) che potrebbe suscitare alcune reazioni d’ordine concettuale o emotivo che (…) l’autore ha catalogato (…) Si è preoccupato, così non tanto di offrire un oggetto da contemplare, ma una modesta macchina per sperimentare le reazioni di un visitatore di una mostra d’arte contemporanea”16. L’opera era in aperta polemica verso il mercato dell’arte e delle grandi mostre collettive, infatti l’esperienza di cui riferiva Eco consisteva nel fatto che il visitatore una volta introdottosi nell’ambiente trovava all’interno la propria immagine riflessa da uno specchio posto sul fondo. Lo scopo dell’opera che era quello di causare una sorta di disagio nello spettatore, veniva spiegato da Mari stesso: “l’ipotesi era che il 15

E. Mari, Funzione della ricerca estetica... op. cit, p. 43. U. Eco, Che cosa ha fatto Mari per la Biennale di San Marino, in “Domus”, n. 453, 1967.

16

153


visitatore risalisse dal proprio disagio a quello provocato dalla congerie di immagini ridondanti di una grande mostra collettiva”17. Il rifiuto nei confronti del mondo dell’arte da questo momento in poi sarebbe equivalso a delle prese di posizione molto nette da parte dell’artista, che nel 1968 avrebbe partecipato all’occupazione della Triennale di Milano dove era invitato a partecipare, e avrebbe ritirato i propri lavori dalla Biennale di Venezia e da Documenta 4 a Kassel.

La contestazione Nel 1968, dunque, Enzo Mari sarebbe stato tra i protagonisti di un’estate calda caratterizzata dallo slancio politico. In occasione dell’occupazione della Triennale di Milano avrebbe, infatti firmato (con Enrico Castellani, Manfredo Massironi, Roberto Pieraccini, Mario Spinella, Paolo Valesio, Lea Vergine) un documento in cui si esprimeva sulle questioni sollevate dalla contestazione studentesca tra cui quella dell’operatore culturale: “Riteniamo che operatore culturale sia colui che ricerca e progetta ciò di cui l’uomo ha bisogno (per la sua salute, per la sua conoscenza, per il suo divertimento, per la sua consapevolezza, per la sua possibilità di comunicare con gli altri): dalle idee agli oggetti di uso comune”18. Il documento proseguiva definendo l’operatore culturale come colui che fa ricerca e come un progettatore che opera all’interno di situazioni sociali che lo condizionano e che gli impongono di chiarire il suo rapporto con la politica, intesa come “l’insieme delle operazioni volte a organizzare la condizione umana secondo un certo tipo di filosofia e di strategia”. L’artista contemporaneo era, dunque, costretto ad agire in una realtà caratterizzata dalla complessità e dalla diversità culturale, dall’aumento di merci e dalla mistificazione culturale, secondo alcune prassi consolidate, ma fallimentari: l’integrazione nel sistema con la speranza di miglioralo, oppure la scissione dal mercato e dalla mistificazione tramite l’azione politica. Quest’ultima scelta solitamente portava ad una delle seguenti conseguenze: il fatto che il lavoro restasse comunque mistificato e il fatto che la partecipazione politica venisse delegata al politico specializzato, il quale agiva solo per l’ottenimento ed il mantenimento della delega, risultando avulso rispetto all’attività di ricerca del progettatore. Questa era la ragione per la quale il progettatore doveva rifiutare ogni tipo di delega e attivarsi per l’integrazione tra azione progettuale ed azione politica, che significava dover agire accettando dei compromessi affinché fosse possibile raggiungere obiettivi prioritari, quali: la verifica del linguaggio e cioè ricercare una soluzione alla babele culturale; e la partecipazione diretta al progetto della nuova scuola, che significava dare il

17

E. Mari, Funzione della ricerca estetica... op. cit, p. 96. Id., Dibattito sulla triennale, in “Casabella”, n. 333, 1969, p. 47 -­‐48.

18

154


proprio contributo di progettatori ai fini di una riedificazione scolastica aperta alle esigenze del movimento studentesco e della classe operaia. Circa le responsabilità dell’artista, Mari si sarebbe espresso qualche anno più tardi, quando gli sarebbe pervenuto l’invito alla mostra “Italy: New Domestic Landscape”, organizzata al MOMA di New York nel 197219. Mari sarebbe stato invitato sia alla sezione per così dire storica, alla quale accettava di partecipare esponendo alcuni suoi oggetti (spiegava con le seguenti parole: “Poiché la professione a cui appartengo trova unicamente nel clima competitivo della qualità formale i suoi committenti e perciò la sua sopravvivenza”20), e alla sezione che prevedeva l’elaborazione di un ambiente, alla quale avrebbe deciso di non partecipare. Egli avrebbe spiegato la sue ragioni nel documento “Proposta di comportamento” che veniva presentato sul catalogo della mostra. Qui veniva recriminata una mancanza di comunicazione nell’operare artistico ed in particolare nell’organizzazione dell’evento, infatti: “Nell’ordinare le due parti il museo ha operato due differenti criteri. In una ha scelto criticamente oggetti effettivamente prodotti in questi ultimi anni. Nell’altra ha invitato gruppi o singoli progettisti a presentare sotto forma ambientale la loro ‘filosofia’. Se tali ‘ filosofie’ si identificano con quelle implicite negli oggetti prodotti, esposti nell’altra sezione della mostra, la loro ‘messa in scena’ risulta essere ridondante. Se invece discordano, è illusorio pensare che i disaccordi sugli aspetti socio economi – poiché non può trattarsi che di questo – possono essere comunicati sotto forma scenografica. Infatti tale scenografia può trovare, nel contesto di una mostra di questo tipo, il finanziamento per la sua realizzazione solo nei limiti in cui comunichi ai visitatori aspetti sovrastrutturali o, comunque, con un linguaggio sperimentale pertanto oscuro”21. Mari seguitava definendo la comunicazione come l’elemento più importante del rapporto sociale e della sua evoluzione. La comunicazione era, dunque, l’elemento determinante della lotta di classe, infatti: “ Se c’è una classe egemone e una sottoposta, non è solo perché la prima ha più fucili, ma anche perché gran parte di quella sottoposta non conosce ancora chiaramente,

le

implicazioni

del

proprio

condizionamento,

cioè

non

è

avvenuta

la

comunicazione”22. La causa di questo stato di silenzio o di fraintendimento era da vedersi anche nell’azione degli artisti, in particolare di quelli che si millantavano, secondo Mari, come sostenitori della lotta di classe e delle ragioni della classe sottoposta. Questi ultimi venivano accusati da Mari di operare la loro ricerca solo nell’ambito della sfera individuale, che in quanto portatrice di componenti irrazionali e inesprimibili dell’arte, finiva col sacralizzarla e col farsi “strumento utile a

19

Dell’organizzazione della mostra si è già detto in precedenza (Capitolo 2). E. Mari, Proposta di comportamento, in “NAC”, 8 – 9, 1971, p. 4-­‐ 6. 21 Ibidem. 22 Ibidem. 20

155


preservare i privilegi della classe egemone”23. Di seguito l’artista, invitava i suoi colleghi a riflettere sul tema della comunicazione e a ricercare un linguaggio, cioè una forma di critica sui sistemi di comunicazione, e sui modi in cui questa avveniva: “Gli artisti e coloro che ne mediamo l’attività, non devono limitarsi a sperimentare e mediare modi nuovi di espressione, ma devono ritenere fondamentale come la sostanza e le implicazioni della loro ricerca vengono comunicate e recepite, e soprattutto da quali interlocutori. Solo con una continua e attenta attività di precisazione si potrà ridurre il margine di manipolazione, cui è soggetto il lavoro del ricercatore e, di conseguenza, contribuire a distruggere le mitizzazioni culturali della classe egemone. Poiché la totalità degli ‘artisti’ afferma, sia pure a diversi gradi, di essere partecipe della volontà eversiva del proletariato, sembrerebbe facile operare in questa direzione. Ma siccome costoro sono condizionati a punto tale da essere conniventi con la classe egemone, finiscono per mascherare la loro connivenza dietro discorsi formalmente gergali e, quel che è più grave, spesso marxisticamente ‘giustificati’ ”24. Infine, invitava tutti coloro che sostenevano realmente la lotta di classe e che si dicevano desiderosi di attuare un’azione collettiva, ad agire secondo un protocollo che: enunciasse la propria visione utopizzante dello sviluppo della società; definisse la strategia utile alla utopizzazione; riferisse in quale momento ci si trovasse di questa strategia; collocasse in questa strategia il proprio lavoro di ricerca; comunicasse il lavoro in questione. Se questa sorta di manifesto trattava del ruolo dell’artista, i documenti redatti ancora nel 1968 e successivi al manifesto Arte e libertà, si sarebbero, invece, meglio concentrati sul tema delle mostre d’arte ed in particolare a Kassel, egli inviava un testo redatto a quattro mani con Julio Le Parc, che recitava: “A Documenta noi constatiamo una volta di più che la funzione principale delle ‘istituzioni culturali’ risiede nella sacralizzazione dell’arte e di conseguenza nella mistificazione ed ha come obiettivo la commercializzazione della produzione culturale. Ci è difficile, in quanto artisti scendere a tali compromessi (…) Abbiamo deciso di ritirare definitivamente le nostre opere da Documenta, apportando, dunque il nostro contributo simbolico alla presa di coscienza collettiva, in vista della rivoluzione culturale”25. La posizione espressa in questo documento era netta, dura, estrema, ma anche esplicita tanto da venire totalmente ignorata, come raccontava Pierre Restany ai lettori di “Domus”: “Scontenti del modo delle presentazione alcuni artisti europei insorsero in un primo momento ( Cesar, Raysse, Takis, Le Parc, Demarco, Morellet) decidendo di ritirare le proprie opere. Però a qualche ora dalla inaugurazione la protesta assunse un carattere più politico, poiché Enzo Mari si era unito a Le Parc per redigere una mozione con cui intendeva dare al ritiro delle sue 23

Ibidem. Ibidem. 25 Documento redatto il 26 giugno 1968, riportato in E. Mari, Funzione della ricerca estetica... op. cit, p. 100. 24

156


opere il significato di un contributo individuale alla contestazione generale. Mari sollevava in questa occasione, il problema del compromesso dell’artista integrato al sistema capitalistico. L’astensione sistematica dalle manifestazioni collettive della cultura borghese indica la presa di coscienza del generale compromesso in cui l’artista è coinvolto. A compromesso globale, contestazione globale. Come risolveranno questo dilemma alla Saint Just, Enzo Mari ed i suoi amici? Bisogna pur vivere, ed esporre per vivere. Dalla occupazione della Triennale si parla molto a Milano, della riforma dei circuiti di promozione e di diffusione del lavoro degli ‘operatori culturali’. Speriamo che i risultati di queste discussioni portino un frutto. La mozione di Mari, comunque non ha avuto alcun successo a Kassel: era troppo chiara e troppo netta. Bisogna anche dire che nel frattempo Raysse era partito e Demarco e Cesar avendo avuto soddisfazione sul piano tecnico avevano deciso di esporre. Così gli estremisti si ridussero a un piccolissimo gruppo: Mari, Le Parc, Morellet, Takis”26. Restany raccontava, inoltre, che il gesto di protesta non aveva neanche trovato consensi esterni al mondo dell’arte, infatti “Martial Raysse e i suoi amici avevano incollato alle mura di Kassel i manifesti parigini delle giornate di maggio e si aspettavano l’ arrivo un commando di studenti da Francoforte. Niente, gli studenti socialisti avevano altro da fare”27. Contro il clima di tensione europeo, alla mostra esponeva il trionfo dell’arte made in Usa, che anche per spazi dedicati e numero di presenze certamente sbaragliava la concorrenza, presentando un panorama vario che andava dagli artisti pop e neodada all’astrattismo post- pittorico e la minimal art. Concludeva Restany: “Il colpo di Kassel non potrà che accelerare l’emigrazione artistica internazionale verso New York”28. Intanto a distanza di appena qualche settimana Mari ribadiva la sua posizione di protesta e contestazione verso le mostre d’arte collettive, simbolo della mercificazione dell’arte, inviando a Venezia in occasione della Biennale “Un rifiuto possibile”, testo stilato con Enrico Castellani, Mario Massironi, Davide Boriani, Alberto Biasi. In questa sede i firmatari oltre che elencare le ormai note ragioni della loro lotta, rispondevano in maniera diretta a chi, come Restany su “Domus”, obiettava che sostenere quel tipo di posizione implicava il rifiuto di ogni rapporto col mercato: “Siccome l’unica possibilità della nostra sopravvivenza di ricercatori è quella di scendere a patti con l’attuale sistema sociale, in attesa che si realizzi la nostra utopizzazione, dobbiamo considerare gli indispensabili compromessi in modo assolutamente lucido. Per questo mentre rifiutiamo le mostre di tipo collettivo, che giustificano le declinazioni di responsabilità, continueremo a fare solo mostre personali delle quali saremo responsabili sotto tutti gli aspetti, nel senso che ci impegniamo a denunciare ogni volta i tipi di compromessi necessari e i limiti che 26

P. Restany, Il colpo di Kassel, in “Domus” n. 467, 1968. Ibidem. 28 Ibidem 27

157


intercorrono tra ricerca e produzione. Per le stesse ragioni accettiamo di partecipare a quelle mostre, anche collettive, che promuovano la realizzazione di nuove esperienze e che ne sostengano completamente le spese”29.

Il primo approccio al design: artigianato o industria? Sin dalla fine degli anni Cinquanta Enzo Mari iniziava ad avvicinarsi al design con lo spirito esplorativo che lo contraddistinguerà. L’interesse per il settore della progettazione dell’oggetto sarebbe stato interpretato in seguito dalla critica come un passaggio naturale, in cui non vi era rottura con la progettazione artistica, ma continuità. “Per dare prova dell’interrelazione continua tra le due aree – avrebbe scritto Arturo Carlo Quintavalle – che sono divise, dico quella della produzione artistica e quella per la moltiplicazione industriale, divise soltanto in relazione ad una ipotetica differenza, tra oggetti non funzionali all’uso e oggetti funzionali all’uso”30. Sullo stesso aspetto avrebbe scritto anche Renato Pedio, il quale avrebbe interpretato questo passaggio come una questione linguistica e di comunicazione e per spiegarlo avrebbe fatto riferimento alla linguistica di De Saussure, applicando all’opera di Mari le opposizioni langue/parole e significato/significante, costituenti il segno. “È applicabile volendo la coppia saussuriana langue/parole; nella langue grosso modo coincidono i repertori di termini, operatori e norme a cui attingere per produrre un determinato messaggio (oggetto) qui e ora; Il messaggio può definirsi un atto di parole. Mari passa deliberatamente dal sign (l’arte visiva) al design (il linguaggio degli oggetti, l’intercodice complesso i cui condizionamenti socio-economici sono assai più duri)”31. Pedio avrebbe continuato facendo riferimento specifico alle prime opere di design di Mari, scrivendo: “(egli) Deve, dunque acquisire quella langue, quel patrimonio culturale di termini, operatori, tecnologie: nella loro fonetica (caratteristiche fisiche dei materiali) e della loro sintattica (tecnologie, morfologie, dimensionamenti)… Il progetto è ancora un’intenzione di messaggio (…), è una partitura da trasdurre in processo industriale, una serie di istruzioni sensate affinché il messaggio venga pronunciato (costruito) e trasmesso (distribuito) al fruitore”32. Lo studioso avrebbe concluso valutando il rapporto tra oggetto e fruitore e specificando che l’oggetto è dinnanzi ad esso segno, cioè forma significante che veicola funzioni e significati, ma anche dicendo che in realtà, ciò su cui avrebbe lavorato Mari, era la consapevolezza che l’oggetto comprendesse aspetti secondari quali esteticità , decoro, potere, tradizione: “Lavorare su questo livello, operare sulle funzioni 29

“Un rifiuto possibile”, 3 luglio 1968, oggi in E. Mari, Funzione della ricerca estetica... op. cit,, p 101. A. C. Quintavalle, Enzo Mari, op. cit. 31 R. Pedio, Enzo Mari… op. cit. 32 Ibidem 30

158


seconde malgrado i significati pedestri che in genere la committenza impone, è il vero scopo del progetto/oggetto: con esse l’operatore sollecita l’utente a colloquio, gli svela valori e ne riceve”33. Per Mari lo slancio ad operare nel mondo della produzione era venuto dall’influenza di Bruno Munari e dall’ammirazione provata dinnanzi le opere dei fratelli Castiglioni. Questo interesse avrebbe trovato però concretezza anche grazie alla conoscenza e all’amicizia di Bruno Danese, giovane imprenditore che nel 1957 aveva fondato assieme alla compagna, la fotografa svizzera Jacqueline Vodoz, la società che portava il suo nome e con la quale si dedicava alla realizzazione di piccole serie di design34. Danese nel 1958 chiedeva a Mari di realizzare dei piccoli porta oggetti per il suo negozio galleria. Mari, non avendo mai operato nel settore del design, avrebbe deciso di intraprendere una sperimentazione sui materiali. Il materiale scelto per gli oggetti commissionatigli da Danese sarebbe stato il ferro. Decideva, inoltre, in prosecuzione con le esperienze maturate nell’ambito dell’arte programmata, di intervenire su semilavorati, appunto come era solito fare con le sue sculture. In questo caso i materiali prescelti sarebbero stati dunque lamiere e profilati in acciaio, che anziché essere letti come prodotti industriali finiti e unità per la costruzione architettonica, venivano visti come materiale grezzo sul quale era possibile intervenire esteticamente. Ne sarebbero nati i Contenitori di lamiera saldata ed i contenitori della serie Putrella35. Nel presentarli sulle pagine di Funzione della ricerca estetica Mari definiva questi oggetti come gli esiti di una produzione sperimentale che intendeva sostituire le tradizionali esecuzioni artigiane, esplorando l’uso di macchine utensili di ultima generazione. Alcuni di questi contenitori erano realizzati in piccola serie, altri erano pezzi unici; il dato estetico che li legava era la saldatura in ottone senza rifiniture, eseguita a mano da un operaio. Si trattava di oggetti per un mercato elitario in cui la tecnica della saldatura lasciata a vista dava al pezzo un valore economico basso, che però aumentava per il fatto che la saldatura venisse eseguita a mano, lasciando acquisire agli oggetti una certa artigianalità: “Nei pezzi in lamiera, le saldature in ottone diventano una risorsa decorativa, lasciate nella loro schietta espressione di lavoro manuale”36. 33

Ibidem È bello e interessante leggere nell’autobiografia di Mari della stima che lo legava a Bruno Danese, da lui descritto come un giovane pieno di entusiasmo e di voglia di rivoluzione con il quale condivideva le stesse idee sul design, strumento per cambiare la società e “dare dignità all’uomo”. Lui e la Vodoz sono descritti come capaci ed intraprendenti: “I capitali sono quasi inesistenti e lui e la moglie sono factotum di se stessi: spazzano il negozio, fotografano i modelli e le mostre, trattano col pubblico e contattano i clienti internazionali”, da E. Mari, Venticinque modi per piantare un chiodo, Mondadori, 2011 Milano. 35 . Gli oggetti sarebbero stati presentati nella mostra “Quaranta vasi in ferro” tenutasi nel 1959 presso la galleria Danese. Ludovico Barbiano di Belgiojoso avrebbe scritto un catalogo per l’occasione. 36 L. Belgiojoso, Quaranta vasi in ferro, oggi in F. Burkhardt, F. Picchi, Perché un libro su Enzo Mari, Federico Motta editore, Milano 1997, p. 108. 34

159


Nella stessa sezione del volume Funzione della ricerca estetica , Mari avrebbe inserito anche i vasi della serie Camicia, prodotti da Danese nel 1961, in cui continuava la ricerca sui semilavorati. In questo caso il materiale di partenza era un tubo in alluminio, che costituiva appunto la camicia di un contenitore in vetro soffiato; dei tagli semplici sul supporto in alluminio consentivano oltre che la varietà formale, la possibilità di mostrare parti del fiore o della pianta, altrimenti nascoste. Dalla stessa tecnica, quindi dall’applicazione di semplici tagli, questa volta su un tubo in PVC, l’anno successivo sarebbe nato il portaombrelli Celebes (Danese), poi evoluto nel portacenere-cestino Mascarene (Danese, 1965) e nell’appendiabiti–portaombrelli Kerguelen (Danese, 1967). L’impiego di moderne macchine utensili, usate al posto delle costose tecniche artigiane veniva sperimentato anche su materiali più tradizionali e non industriali, come il marmo ed il vetro, nell’ambito della ricerca Nuove proposte per la lavorazione del marmo e del vetro avviata nel 1964. Da questa ricerca scaturiva la serie di vasi in marmo ed in vetro Paros, prodotta dallo stesso 1964 da Danese. Il principio anche in questo caso, era quello di applicare a macchina dei tagli sulla superficie degli oggetti. “Domus” che presentava la ricerca, scriveva: “Una ricerca di grande interesse è quella che Mari sta compiendo, sulla lavorazione del marmo e del vetro, e che appare esemplificata negli oggetti ‘di serie’ (vasi, ciotole) da lui progettati per Danese a Milano. Nella produzione di serie è possibile ottenere forme plasticamente complesse solo con stampi ricavati da modelli eseguiti a mano. Per la lavorazione di certi materiali della tradizione classica, quali il marmo, non è possibile lo stampaggio e si è comunque persa la memoria di una corretta produzione artigianale. Queste ricerche sono nate dalla necessità di trovare nuovi metodi di progettazione che permettano la produzione in serie di oggetti di marmo plasticamente complessi, utilizzando le tecniche e gli strumenti industriali. Data la durezza del materiale, Mari ha cercato di ottenere la massima ricchezza formale limitando al minimo i passaggi dalle macchine utensili e, sempre scartando gli interventi manuali”37. Queste prime prove di Mari nel design sarebbero state fondamentali, in quanto proprio in esse si sarebbe definito il metodo lavorativo del designer. Questo metodo non sarebbe stato molto diverso da quello già applicato alle sculture–ambienti dell’arte programmata, infatti anche nel caso del design il lavoro si definiva come ricerca e gli oggetti ne erano le prove intermedie o gli esiti: “nell’acquisire materiali e processi, Mari – notava Renato Pedio – sperimenta sulla forma”38. In particolare Mari voleva provare la ricchezza formale ottenibile con l’ausilio delle macchine e le modalità di sfruttamento dei prefabbricati. Il designer, inoltre dimostrava sin dall’inizio di intendere il suo lavoro di “progettatore” non nei termini di colui che progettava solo il prodotto finito, ma di 37

Nuove proposte per la lavorazione del marmo e del vetro, in “Domus”, n. 420, 1964. R. Pedio, Enzo Mari…op. cit.

38

160


quella figura che pensava al progetto anche nei passaggi successivi alle sue direttive, che andavano dal reperimento dei materiali alla lavorazione e alla vendita. Quello adoperato da Mari era un metodo globale orientato alla collettività, che andava stimolata a fare un uso corretto del lavoro e a volgersi verso il progresso e che “supera – usando le parole di Franҫois Burkhardt - i metodi generalmente applicati alle discipline del design, che sono guidati dagli studi di mercato diffusi attraverso i briefing aziendali e che basandosi unicamente su obiettivi economici d’ordine materiale, sono unilaterali e trascurano in toto i momenti dell’elaborazione del progetto, che egli definisce”39.

Parola d’ordine: semplicità! In coerenza con quanto appena scritto, Mari a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, continuava ad esplorare le potenzialità dell’industria, da sfruttare soprattutto per liberare l’uomo dal lavoro alienante. Su Funzione della ricerca estetica, Mari avrebbe scritto: “La produzione di serie consentita dalle nuove tecniche tende sempre più ad escludere l’intervento manuale. Si va così dalla presenza dell’operaio (che interviene sia con operazioni di controllo delle macchine utensili operanti su semilavorati, sia nell’assemblaggio di componenti prefabbricate e in operazioni di finitura) a quella in cui questo non è più necessario (in quanto gli oggetti sono completamente definiti dalle macchine mediante stampaggio in un solo pezzo o in parti componibili direttamente dall’utente). In questo caso l’unico intervento umano nella realizzazione del prodotto finisce con l’essere quello del progettista. Questa possibilità sembra poter preludere ad una utopica scomparsa del lavoro come condizione alienante”40. Nel 1965 realizzava per Danese il portafrutta Atollo che doveva rispondere a due esigenze, una di tipo funzionale e una di tipo produttivo: doveva essere areato, per consentire una corretta conservazione della frutta e doveva essere realizzato con attrezzature economiche. Mari allora avrebbe pensato di usare la tecnica del sottovuoto e di realizzare la fruttiera a partire da un foglio di PVC, appositamente forato per permettere l’aerazione e formato mediante aria compressa. Il progetto diveniva utile a Mari per dimostrare che il prodotto di design si basava tanto su competenze tecniche quanto su competenze formali e che

spesso queste due tipologie non

dovevano essere scisse. L’oggetto sarebbe stato presentato sulle pagine di “Domus” nel 1968, assieme ad altri cinque contenitori disegnati per Danese: il porta formaggio Java (1968), il sottovasi Creta (1967), il posacenere Borneo (1966), il portamatite Lampedusa (1967) ed un portaghiaccio in 39

F. Burkhardt, Perché un libro… op. cit., p. 21 E. Mari, Funzione della ricerca estetica... op. cit, pp. 73 -­‐ 74.

40

161


PVC, costituito da due gusci stampati sottovuoto. Gli oggetti su “Domus” sarebbero stati presentati con tutte le specifiche tecniche (dimensioni, materiale, colore) e spiegando le ragioni della scelta delle forme e dei materiali usati, rispondenti a bisogni di economicità, maneggevolezza e funzione, mai per ragioni di decoro. Le forme apparivano semplici, cioè immediate nella loro comprensibilità, ma allo stesso tempo geometricamente complesse. Marco Zanuso che li avrebbe introdotti sul catalogo della mostra organizzata alla Galleria Danese, per la presentazione della serie, avrebbe commentato: “In questa serie di contenitori Mari pone particolare attenzione alla fruizione dell’oggetto. Esso deve rispondere nel modo più chiaro ad una chiarezza di funzione direttamente leggibile nella forma stessa dell’oggetto. Le forme appaiono semplici, ma derivano dalla tensione dinamica interna originata da una geometria complessa di cerchi e cilindri disassati nel piano e nello spazio”41. Nella serie vi era anche una particolare attenzione per le tecniche di costruzione e quindi per l’uomo che avrebbe materialmente contribuito alla realizzazione degli oggetti in questione. Questo si poteva notare in particolare nel caso di Java. La formaggera, di cui era stato realizzato nel 1965 un prototipo artigianale in PVC, sarebbe entrata in commercio dal 1967 nella sua versione definitiva realizzata industrialmente. Nel pensare a questa versione definitiva Mari si sarebbe posto il problema del collegamento del contenitore al coperchio, il quale poteva avvenire tramite un giunto da inserire manualmente, oppure poteva essere pensato ad incastro e realizzabile anch’esso industrialmente, in modo da poter sollevare l’operaio dal gesto alienato dell’infilaggio di un piccolo meccanismo metallico. Dopo una ricerca attenta il designer sarebbe arrivato a concepire una maniglia (aggiunta rispetto al pezzo precedente) occorrente anche da cerniera lungo la quale fare scorrere in coperchio, opportunamente incastrato ad essa, senza ostacolarne il movimento. Quintavalle lo avrebbe descritto come l’oggetto in cui più di altri emergeva il principio filosofico del lavoro “che è quello di portare la produzione industriale ad una condizione di lavoro non alienante: il lavoro di realizzazione a catena è eliminato, l’oggetto è realizzato interamente a macchina ed il lavoro che l’oggetto richiede è tutto costituito dalla realizzazione dello stampo e del prototipo”42.

Proposta per la lavorazione a mano della porcellana Mari con la realizzazione degli oggetti appena descritti dimostrava particolare interesse per l’industria e per le possibilità che essa offriva per la liberazione dell’uomo dal lavoro. Non bisogna, però dimenticare che egli si sarebbe interessato anche alle tecniche artigianali, infatti già 41

M. Zanuso, catalogo Danese, oggi in F. Burkhardt. F. Picchi, Perché un libro…op. cit, p. 116. A. C. Quintavalle, Enzo Mari… op cit., p. 173.

42

162


dall’esecuzione dei suoi primi progetti di design e nello specifico i contenitori della serie Putrella, collocava la sua produzione in un settore a metà strada tra artigianato e industria, seguendo quella stessa linea che prima di lui, nel secondo dopoguerra avevano intrapreso molti coraggiosi pionieri. Sempre su questo versante il designer si sarebbe mosso nel 1973, anno in cui avrebbe elaborato la sua Proposta per la lavorazione della porcellana, che avrebbe presentato appena un anno dopo presso la Galleria Danese, con una mostra dal titolo omonimo. Anche questa ricerca era partita su stimolo di Bruno Danese che aveva chiesto a Mari di disegnare alcuni vasi in porcellana. La tecnica di lavorazione della porcellana per Mari era sconosciuta e per approfondirla iniziava una ricerca, durante la quale notava che la maggior parte delle porcellane presenti sul mercato erano elaborate con la tecnica del colaggio. Questo significava che anche per la realizzazione artigianale erano usate logiche da produzione industriale, infatti dagli stampi in gesso era possibile ottenere un’infinità di modelli replicabili. L’intervento dell’artigiano si limitava dunque, ad un lavoro manuale e ripetitivo, poco creativo. Mari decideva allora di tentare di ripristinare la modalità più antica di lavorazione della porcellana, e cioè quella a mano. Con questa proposta si sarebbe recato in una antica manifattura veneta, il Laboratorio Tosin di Vicenza dove avrebbe sollecitato gli artigiani ad operare con le sole mani, senza guardare a modelli preordinati, ma solo alla loro esperienza e al loro slancio creativo. Sarebbe nata dall’esperienza una serie di circa venti porcellane, dalle forme diverse, semplici ed eleganti. Ettore Sottsass avrebbe scritto un bellissimo testo in proposito: “Che l'Enzo Mari, tra tutti quelli che fanno questo buffo, ambiguo, incerto e scivoloso mestiere che oggi si chiama ‘design’, sia uno che insegue con più disperazione e accanimento il sogno di sottrarlo (questo mestiere) al suo peccato originale, di riscattarlo dalla corruzione, di metterlo in qualche modo a disposizione della storia malinconica della gente che cammina per le strade piuttosto che a disposizione delle presunzioni stizzose delle aristocrazie al potere, questo si sa; lo sappiamo benissimo e proprio per questo – se posso dirlo qui – gli vogliamo molto bene: per questa sua impaurita dolcezza per la quale se si mette a fare qualche cosa, lo fa sperando di riempire in qualche modo qualcuno di quei vuoti orribili, neri come buchi di peste, che si vedono o non si vedono ( ma che ci sono) sotto la finta pelle perfetta di questo ansante corpo della ‘civiltà avanzata’. (…). Mari che per conto suo più ci pensava e più si sentiva male, almeno fino a quando, a forza di pensarci, non ha scoperto che forse c’era un modo di mettere il suo lavoro (più che le sue porcellane) al servizio di quello che le facevano, invece che al servizio di quelli che le avrebbero comperate. Più o meno così. Il disegno di queste porcellane dunque, non gli è venuto in mente ‘a tavolino’, (...), e neanche gli è venuto in mente la notte, nel letto, con la lucetta (...), voglio dire come risultato di un calcolo fatto con i numeri della cultura (...) è venuto in mente a guardare gli uomini, le donne e i ragazzi mentre facevano, in fabbrica, altre porcellane, e a vedere

163


che erano strati costretti adagio adagio, per vie delle esigenze produttive di mercato a ridurre a zero, magari sottozero, le loro qualità, se per qualità si intende il fatto di possedere e di manovrare privatamente i rapporti che esistono tra il lavoro che uno fa e sa fare e la propria vita. Con questa storia delle macchine e pseudo macchine quegli uomini e donne e ragazzi sono finiti a spostare manovelle, a riempire stampi di gesso con il pesante latte del caolino e poi vuotarli, a limare sbavature, magari a pressare pagnotte di argilla o attaccare decalcomanie e cose così; sono finiti a compiere gesti di questo genere, gesti senza senso, che non impegnano nessuno e niente, forse soltanto i muscoli o forse neanche i muscoli. Ma l’Enzo Mari io me lo immagino guardare manovelle, stampi di gesso, decalcomanie e pagnotte di argilla, con quei suoi occhi impauriti e accaniti e me lo immagino prendere pezzetti di argilla con le dita, davanti a quegli uomini delusi della loro storia, e chiedere: ‘Come si fa? Si fa così?’ e invitarli a continuare... Adesso qui ci sono le porcellane. A me, a dire la verità, non sembrano oggetti neanche un poco, voglio dire oggetti da mettere in giro sui mobiletti a fare da centro o centrotavola ancora meno mi sembrano oggetti che uno si tiene perché sono fatti a mano, oggetti complicati e costosi (anche se forse lo sono) o perché sono folklore (...) Io credo che queste porcellane siano piuttosto diagrammi per gesti meticolosi di mani e per sguardi attendi di occhi che forse hanno ritrovato il loro destino; credo che siano diagrammi per esercizi liberatori; (...) credo che siano strumenti di consolazione piuttosto che strumenti di presunzione. Credo che queste porcellane bisogna toccarle con cura, come si tocca una memoria della vita, credo che bisogna onorarle (...), credo che bisogna appoggiarle adagio sul legno del tavolo, come si appoggia adagio il foglio fragile di una lettera che racconta avventure melanconiche, credo che poi, forse, vadano avvolte nel lino e riposte in un armadio molto speciale perché non vengano toccate dalla ferocia della vita quotidiana che non fa altro che farci dimenticare, dimenticare, dimenticare le mani affaticate, gli occhi spaventati, la pelle inerme della gente”43.

Progetto aperto Se con il progetto appena descritto Mari si poneva a servizio del lavoratore prima che dell’utenza finale, in altri progetti egli si sarebbe, invece dedicato intermente ad essa e al suo coinvolgimento, con l’invito ad intervenire attivamente nel progetto. Si trattava dunque, di una proposta di progetto aperto, in cui il designer realizzava dei sistemi modulari costituiti da un certo numero di pezzi, aggregabili, da ogni utente a seconda delle necessità. Questo tipo di ricerche si collocavano anche in 43

E. Sottsass, Proposta per la lavorazione a mano della porcellana, catalogo della mostra, Galleria Danese, Milano 1974.

164


quell’ambito di ricerche per la limitazione dell’obsolescenza, infatti, questi oggetti erano stati concepiti anche per rispondere ad usi e condizioni che potevano essere mutevoli nel tempo. Un primo sistema di aggregazione Mari lo avrebbe sperimentato nel 1966 con l’elaborazione della libreria in plastica Glifo (Danese), costituita da un modulo replicabile nelle modalità e nell’estensione desiderata, formato da una cella cubica dal lato di 35 cm. Nella libreria venivano coniugate necessità relative alla produzione e all’utenza, infatti : “Questa libreria – avrebbe scritto lo stesso Mari – nasce dal presupposto di spingere a fondo l’industrializzazione di mobili strutturalmente complessi cioè di eliminare tutte quelle operazioni di assemblaggio e finitura che costituiscono il loro costo maggiore. Infatti dopo che gli elementi sono usciti dalle macchine stampatrici e direttamente imballati e quindi venduti all’utente, quest’ultimo può montare la libreria direttamente, facilmente e rapidamente senza ricorrere all’aiuto di utensili, viti, colla o accessori, ma soltanto per incastro, ottenendo una struttura monoblocco resistente. Gli elementi di Glifo permettono costruzioni variabili (la libreria può crescere e mutare di forma) e diversificate (la forma regolare o irregolare)”44. Il progettista sarebbe partito dagli stessi presupposti teorici per la realizzazione del sistema di illuminazione Aggregato (1974, Artemide). Non si trattava in questo caso di una serie di lampade, bensì del concepimento di una serie di elementi base, undici in totale, per realizzare fino a 72 lampade diverse. Il progetto era avanguardistico e radicale e avrebbe consentito, secondo le intenzioni del designer, la vendita di pezzi singoli, in modo che ognuno avrebbe potuto realizzare la propria lampada secondo necessità e senza sprechi nell’acquisto di parti inutili. Sulle stesse idee si sarebbe basato il progetto Capitello (Driade, 1977), sistema di tavoli dalle forme e dimensioni diverse quanto per la base di appoggio, quanto per le gambe. Il tema della creatività sarebbe tuttavia, stato più evidente in un progetto precedente, la Serie elementare (1968, Gabbianelli), un sistema di piastrelle dalle decorazioni diverse, componibili secondo la creatività ed il gusto del destinatario. Il progetto certamente più radicale elaborato nella direzione della partecipazione sarebbe stata la Proposta per un’ autoprogettazione (1973). Si proponeva al pubblico di realizzare “mobili con semplici assemblaggi di tavole grezze e chiodi da parte di chi li utilizzerà. Una tecnica elementare perché ognuno possa porsi di fronte alla produzione attuale con capacità critica”45. Mari, dunque 44

E.Mari, Funzione della … op. cit., p. 77. Avviso pubblico dato da E. Mari, in G.M. Accame e C. Guenzi ( a cura di) Avanguardie e cultura popolare, cat., Comune di Bologna, Galleria d'arte moderna, 1 maggio-­‐15 giugno 1975. L’idea del progetto era nata dall’insuccesso del divano letto Day-­‐ night (1971). Il divano letto era stato commissionato a Mari da Maddalena de Padova, titolare dell’azienda omonima. La struttura era semplicissima, una comune rete, un comune materasso, ai quali veniva aggiunto uno schienale mobile, in base all’uso che se ne voleva fare, letto o divano. De Padova pur riconoscendo l’invenzione, avrebbe deciso di non mettere l’oggetto in commercio ritenendolo ostico per il mercato. Enrico Astori 45

165


avrebbe curato un librettino con le istruzioni per realizzare diciannove modellini, servendosi solo di assi di legno e di chiodi, e per acquisire i dati essenziali del costruire. La proposta avrebbe destato il pubblico e la critica, e Gavina per Simon International ne avrebbe prodotto e distribuito alcuni pezzi, oltre che occuparsi della realizzazione dei modelli presenti alla mostra tenutasi nel 1974 presso la Galleria Milano, per esporre la proposta. Da subito Mari intendeva sottolineare che la proposta non aveva nulla a che vedere con il do-it- yorself , infatti se questo veniva concepito come un hobby, quello di Mari era un lavoro serissimo: “L’hobby non è altro che la degradazione della cultura, cioè un fare delle cose a livello imitativo, senza conoscere profondamente quello che si sta facendo (…) Questi oggetti – diceva inoltre Mari – non vogliono essere alternativi dell’industria, ma la loro realizzazione vuole essere una sorta di esercizio critico alla progettazione (…) nel fare l’oggetto, l’utilizzatore si rende conto delle ragioni strutturali dell’oggetto stesso, per cui in seguito migliora la sua capacità di valutare criticamente gli oggetti proposti dall’industria”46. Il lavoro costituiva di certo la provocazione maggiore dell’opera di Mari realizzata fino a quel momento, era, inoltre, caratterizzato da una finalità sociale che era non tanto quella di regalare progetti o disegni esecutivi all’utente, ma di stimolarlo nel modo corretto a fare da sé e a non delegare il progettista o l’industria, e di svegliarlo dalla pigrizia e dall’ignoranza, dal torpore che lo portava farsi manipolare incoscientemente dalle mode e dal mercato. Carlo Giulio Argan nel commentare la proposta avrebbe scritto: “ (Mari) forse pensa che si vive nelle megalonecropoli del neocapitalismo come Robinson nella sua isola. Per sopravvivere dovette cominciare a costruirsi un ambiente da poterci vivere. Mari ha ragione, tutti debbono progettare, in fondo è il modo migliore per evitare di essere progettati”47.

avrebbe invece, coraggiosamente deciso di produrlo, ma come De Padova aveva previsto sarebbe stato un insuccesso di vendite. 46 Dibattito critico, di E. Mari con E. Facchinelli, in “L’erba Voglio”, n. 16, 1974. 47 G.C. Argan, Tanti mobili fatti in casa, in “L’Espresso”, n. 18, 1974, p. 87.

166


Enzo Mari, Allestimento del padiglione RAI alla fiera di Milano, 1965

Enzo Mari, Modulo 856 Macchina per autoritratti, esterno, Biennale di San Marino, 1967

Enzo Mari, Modulo 856 Macchina per autoritratti, interno, Biennale di San Marino, 1967

167


Enzo Mari, Oggetto a composizione autocondotta, edizioni Danese, 1959

Enzo Mari, Serigrafie dalla Serie della natura, edizioni Danese, 1961-1967

Enzo Mari, Contenitore Putrella, Danese, 1959

168


Enzo Mari, Vaso dalla serie Paros, Danese, 1964

Enzo Mari, Vaso dalla serie Paros, Danese, 1964

Enzo Mari, Vaso dalla serie Paros, Danese, 1964

169


Enzo Mari, Portaombrelli Celebes e portacenere-cestino Mascarene, Danese, 1965

Enzo Mari, Appendiabiti portaombrelli Kerguelen, Danese, 1967

Enzo Mari, Vaso dalla serie Camicia, Danese, 1961 170


Enzo Mari, Portafrutta Atollo, Danese, 1965 Enzo Mari, Portaformaggio Java, Danese, 1968

Enzo Mari, Posacenere Borneo, Danese, 1966 Enzo Mari, Portamatite Lampedusa, Danese, 1967

171


Enzo Mari, Libreria componibile Glifo, Danese, 1966

Enzo Mari, Piastrelle Serie Elementare, Gabbianelli, 1968

172


Enzo Mari, Sistema per la composizione di una lampada Aggregato, Artemide, 1974

Enzo Mari, esempio di composizione Aggregato, Artemide, 1974

Enzo Mari, esempio di composizione Aggregato, Artemide, 1974 173


Enzo Mari, Proposte per la lavorazione della porcellana, 1973

Enzo Mari, Proposta per un’autoprogettazione, 1973

174


Conclusioni L’obiettivo di questa tesi è quello di indagare le vicende del design italiano tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta ed in particolare di prendere in considerazione le esperienze che in quegli anni sarebbero uscite dai tradizionali confini della disciplina per accostarsi a tematiche sociali. Sebbene l’opinione pubblica italiana tenda, ancora oggi, a guardare a quel periodo con timore, soprattutto per quel che riguarda i fatti occorsi negli ambiti della vita civile e politica, segnati dalla corruzione e dalle stragi, in tempi recenti si nota un interesse crescente per quegli anni, volto a riscoprirne i valori positivi, tra cui l’impegno etico ed ideologico da parte del mondo dell’arte. Per quanto riguarda la sfera del design sono state svolte dalla critica varie ricerche che analizzano l’operato svolto in quegli anni da singoli designer o, in alcuni casi, da singoli gruppi, specialmente per quel che riguarda il radical design: in questa mia tesi le loro esperienze sono state messe a confronto e in alcuni casi queste trattazioni hanno evidenziato degli effettivi risvolti sociali nell’azione dei designer considerati. Nel corso dello svolgimento della mia tesi ho, inoltre, notato che spesso la critica (Renato De Fusco, Gabriella D’Amato, Anty Pansera, Filiberto Menna, Maurizio Vitta) ha teso a dividere l’attività di quegli anni su due fronti, uno caratterizzato dal realismo sociale ed un suo opposto caratterizzato dalla contestazione utopica. Se da una parte da una parte sono stati inseriti gruppi (su cui manca una documentazione completa e critica) come per esempio il Gruppo Mid1, per il suo impegno nel settore della committenza pubblica (come i progetti per gli interni degli aeroporti di Linate e Malpensa o i progetti di segnaletica per varie autostrade o caselli autostradali) o il GPI2 per gli studi sull’abitazione o il Design Group Italia3 per l’attenzione all’oggetto d’uso per la collettività (per esempio i videoterminali per Siemens, i dispenser Burgo o la linea di penne Tratto-pen) e vari altri singoli designer, come coloro che in quegli anni aderivano all’Adi (Associazione disegno Industriale) ed in particolare tra questi Enzo Mari; dall’altra parte sono stati, invece, collocati i rappresentanti del radical design (indicato anche come contro–design o anti–design), valutato nella maggior parte dei casi nella sua portata ironica e goliardica e meno nella prospettiva dell’impegno sociale. Il radical è stato spesso rimproverato per la sua scarsa unitarietà, dovuta anche ai vasti interessi dei suoi rappresentanti, che andavano dall’architettura al design, dal teatro alla moda, ai vari settori 1

Ricordiamo fondato nel 1965 da Alfonso Grassi, Alberto Marangoni, Gianfranco Laminarca e Antonio Barrese, da aderente in un primo momento al movimento d’arte programmata. 2 Gruppo Progettazione Integrale, fondato nel 1968 da Angelo Cortesi, Patrizia Pataccini, Carlo Ronchi, Sergio Chiappa Cattò e Alberto Maria Prina. 3 Fondato nel 1968 da Marco Del Corno. 175


dell’arte contemporanea, da quella Pop alla body e performance art, all’Informale e l’Arte Povera, e difatti i gruppi ad esso aderenti avrebbero costruito la propria poetica in modi molto diversi, inoltre manca una certa unitarietà anche nelle vicende dei singoli gruppi o di alcuni personaggi. Ciò che ho svolto nel mio lavoro di tesi è stato tenere in considerazione questa divisione, ma anche in parte contestarla, ritendendola non così netta. Ho voluto anche evidenziare in modo particolare la portata sociale del radical design, un aspetto che spesso non viene considerato,così come la similarità delle problematiche affrontate sia da questi personaggi che da un rappresentante esterno al movimento, qual è stato Enzo Mari. Seppur tenendo conto delle diversità degli esiti, ho voluto mettere a confronto due facce diversa della stessa crisi, e due modi differenti di rispondere alle stesse problematiche. I rappresentanti del radical design, infatti, come pure Enzo Mari, anche a causa di uno schieramento politico ben deciso e dichiarato, avrebbero abbracciato a pieno il vento della rivoluzione e si sarebbero ribellati a questioni come il progredire di una società mercificata e massmediatica basata sui consumi ed al lavoro operaio come atto d’alienazione. Sebbene, come specificato, gli esiti raggiunti sarebbero stati molto diversi, questi possono essere accomunati da una particolare attenzione all’utenza e dalla volontà di coinvolgerla nel proprio progetto. La ribellione e l’invito al coinvolgimento nel caso del radical design si sarebbero esplicitati in modi diversi, che col passare del tempo avrebbero subito delle variazioni. Queste modalità comprendevano: - la progettazione di oggetti ispirati alla pop art, molto colorati e dinamici, atti all’interazione con l’utente che poteva comporli o collocarli come e dove desiderasse4. - la progettazione di locali di divertimento come i Pipers, discoteche in cui grazie alla musica, ai suoni, alle luci e all’ambiente in genere si invitava l’utente a lasciarsi andare e fondersi con l’ambiente stesso. - la progettazione di performance spesso provocatorie, di cui loro stessi erano gli attori (Gruppo Ufo). - la progettazione di interventi in ambito cittadino (Ugo La Pietra). - la progettazione di eventi collettivi di ordine didattico (Riccardo Dalisi, Global Tools) 4

Nella tesi sono stati presi in considerazione anche quei designer (come Joe Colombo e Cini Boeri), che sebbene non aderenti al radical design, abbiano realizzato oggetti di matrice pop, che non si rifacevano esplicitamente alla pop art, ma che proponevano stili di vita diversi, più liberi da soggezioni e più dinamici. Per queste ragioni nelle loro creazioni ricorrevano all’uso di materiali plastici colorati, di fodere colorate elastiche e lavabili e di rotelle; inoltre, spesso questi stessi mobili/accessori erano caratterizzati da compattezza e multifunzionalità. Nel lavoro di tesi è stato notato un influenza da parte dell’arte figurativa sul radical design. Questo avvicinamento era avvenuto anche da parte di altri designer come Cini Boeri ed i fratelli Castiglioni che avrebbero riscoperto nel loro design l’assemblage di matrice dada. È stato, inoltre, notato che tra arte figurativa e design sarebbe avvenuto uno scambio reciproco, infatti sarebbero stati molti gli artisti ad operare nell’ambito del design e molti coloro che sarebbero sempre rimasti a metà strada tra le due esperienze come Bruno Munari, Enzo Mari e Ugo La Pietra. 176


Si nota inoltre ad un certo punto dello svolgersi degli eventi una sorta di cambiamento di rotta da parte di alcuni gruppi, in particolare Archizoom e Superstudio, i quali, dopo una fase marcatamente pop, avrebbero teorizzato la distruzione a favore di un ambiente neutro dove l’uomo potesse ricreare tutto ed esprimersi in maniera spontanea e libera da condizionamenti. Le vicende di Archizoom sarebbero state particolarmente tortuose, se infatti in un primo momento la loro attività si sarebbe concentrata sul design di oggetti dal gusto pop e sui prototipi di carattere pienamente kitsch5, che spesso sarebbero stati prodotti, trovando riscontri poco positivi dal pubblico, in parte a causa dell’originalità delle proposte, in parte a causa dei prezzi proibitivi, in un secondo momento il gruppo si sarebbe orientato verso una dimensione più teorica ribelle e radicale che non comprendeva l’eccesso, bensì vedeva come unica via d’uscita da questo l’annullamento e la distruzione. Solo da ciò in seguito sarebbero potuti nascere nuovi modi di vivere l’ambiente cittadino e quello domestico, più consoni ai desideri spontanei e alle necessità reali dell’uomo. In questa fase inoltre si sarebbe sviluppata una critica al lavoro, che aveva trasformato l’uomo in componente stesso del sistema capitalista, che lo condizionava anche nella vita privata, spingendolo ai fini della vendita e della produzione. Questi creativi invitavano invece l’uomo a riprendersi i propri spazi e a costruire da sé l’ambiente attorno a lui. Per quel che riguarda invece Superstudio, dopo la teorizzazione degli oggetti a funzionamento poetico del design d’evasione, il gruppo sarebbe arrivato a concepire la distruzione della città e dell’oggetto e teorizzare una neutralità che avrebbe trovato riscontro anche nella realizzazione di oggetti dalle forme geometriche elementari e privi di ogni decorazione che non fosse una rigida griglia. Superstudio, infine avrebbe avviato una lunga fase teorica di tipo antropologico, all’interno della quale sarebbero stati studiati i comportamenti ed i bisogni primari dell’individuo. Se i due gruppi appena nominati si sarebbero spesso limitati all’ambito teorico, gli altri si sarebbero mossi oltre che sull’aspetto teorico anche sul piano pratico, è il caso in particolare del Gruppo Ufo che nelle sue performance univa teatro, arte ed improvvisazione provocatoria, o di Ugo La Pietra, il quale avrebbe dato importanti contributi teorici e dalle pagine delle sua riviste, quali “IN” e “Progettare in più”, avrebbe stimolato i lettori a ripensare seriamente a ciò che realmente desideravano o di cui necessitavano nelle loro case e nelle loro città, o infine di Riccardo Dalisi che avrebbe stimolato la creatività dei bambini di un quartiere povero di Napoli. Tutte queste esperienze avrebbero desiderato trovare unitarietà nel progetto dei laboratori Global Tools, tesi al coinvolgimento e allo stimolo alla creatività, tramite la riscoperta del corpo, visto come primo mezzo e fonte di energia a disposizione dell’uomo e dei materiali e delle tecniche 5

Questi sarebbero stati teorizzati come pedagogici “Cavalli di troia”, ovvero oggetti talmente carichi del gusto delle masse contraddittorio e assuefatto alle mode, da portare le masse stesse al disgusto prima e alla comprensione dopo delle manovre del mercato. 177


povere e tradizionali. Purtroppo, come raccontato, l’esperimento sarebbe stato fallimentare, forse a causa di una eccessiva propensione per la teoria, carente di pragmaticità all’atto di pianificazione pratica, forse a causa delle eccessive differenze tra i gruppi ed i personaggi coinvolti. Tutti questi moti ribelli e rivoluzionari che muovevano i radical, muovevano allo stesso modo Enzo Mari, il quale pur non aderendo al radical sarebbe stato un radical atipico. Nella sua esperienza spesso la critica avrebbe trovato delle tendenze contrapposte, come la volontà di creare un design uguale per tutti e poi la realizzazione di pezzi unici, naturalmente costosissimi. Ciò che ho fatto nella mia tesi è stato però considerare come Mari avrebbe risolto tali contraddizioni prestando una particolare attenzione al tema del lavoro ed invitando l’uomo non a rifiutare le macchine, ma ad accettarle come utili alleati per l’eliminazione di lavori ripetitivi e poco creativi. Mari, inoltre, a differenza dei radical avrebbe trovato alla questione del risveglio della creatività delle risposte concrete che si sarebbero esplicitate in proposte articolate e realizzabili, a partire da un ripensamento dell’artigianalità pensata in termini di creazione e qualità e non di produzione e quantità, fino alla proposta di autoprogettare il proprio ambiente domestico servendosi di solo legno e chiodi. Oltre gli anni presi in considerazione il radical design avrebbe preso delle strade diverse e si sarebbe addomesticato al mercato, facendo nascere alcune tra le espressioni più interessanti ed originali degli anni successivi, quali quelle del gruppo Alchimia, fondato a Milano da Alessandro Guerriero e Alessandro Mendini nel 1977 e del gruppo Memphis, fondato nella stessa città quattro anni dopo, da Ettore Sottsass. Per quanto riguarda Enzo Mari, egli avrebbe continuato la sua attività con la stessa lucidità critica di sempre e la sua lezione sarebbe stata evidente e utilissima a molti designer delle ultime generazioni che, anche a causa di una condizione di crisi economica e ambientale, stanno riscoprendo le sue soluzioni. In conclusione ritengo che ci sia ancora molto da indagare per quel che riguarda il design di quegli anni ed in particolare in termini di una messa a confronto unitaria e imparziale delle varie esperienze. Credo che ci sia da approfondire il rapporto critico del radical design verso la realtà e le proposte effettuate dai vari componenti del movimento. Per fare questo credo sia fondamentale servirsi degli scritti dei protagonisti stessi, come in parte ho cercato di fare e riscoprirne il messaggio sociale. Per quanto riguarda, invece, la figura di Mari tantissime cose sono state scritte: i cataloghi e le mostre sul suo operato si moltiplicano di anno in anno, ma credo che egli spesso sia stato preso in considerazione come una figura eccezionale ed isolata per quegli anni, quando invece per riconoscendone l’importanza innovativa potrebbe essere utile raffrontare la sua opera con quella dei designer che hanno vissuto il suo stesso tempo ed il suo stesso credo ideologico e sociale.

178


Bibliografia AEO, Una nuova poltrona, in “Ottagono”, n. 31, 1973 E. Ambasz, Sono partiti per New York, in “Domus”, n. 510, 1972 Alla tredicesima Triennale, in “Domus”, n. 418, 1964 Archizoom Associati, Vestirsi è facile/Dressing is easy, in “Casabella”, n. 387, 1974 Archizoom, La città amorale, in “In”, n. 7, 1973 Archizoom, La distruzione dell’oggetto, in “In”, n. 2-3, 1971 Archizoom, Le stanze vuote e i Gazebi, in “Domus”, 462, 1968 Archizoom, Ritmo: Giuseppe Chiari, in “Casabella”, n. 366, 1972 Avanguardie e cultura popolare, catalogo della mostra a cura di G.M. Accame e C. Guenzi (Bologna, Galleria d'arte moderna, 1 maggio-15 giugno 1975), Bologna 1975 G.C. Argan, Tanti mobili fatti in casa, in “L’Espresso”, n. 18, 1974 I. Bignotti, Superstudio, progetti e pensieri, 1966 – 1978: Tesi di laurea in Conservazione dei beni culturali, Università degli studi di Parma, a.a. 2002-2003 M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea 1945-2008, Einaudi, Torino 2008 C. Boeri, Un’idea: il lungo serpentone, in “Ottagono”, n. 21, 1971 A. Branzi, Global Tools, in Radical Notes, “Casabella”, n.377, 1973 A. Branzi, II Design italiano, 1964- 1990, Electa, Milano 1996 A. Branzi, La casa calda, Idea Books, Milano 1984 A. Branzi, La gioconda senza baffi, il ruolo dell’avanguardia, “Casabella” n.363, 1972 A. Branzi, Radical Notes, Abitare è facile, in “Casabella” n. 365, 1972 A. Branzi, Radical Notes: Rock e Rivoluzione, in "Casabella" n. 373, 1973 A. Branzi, Radical notes: Tecnica povera, in “Casabella”, n. 386, 1974 A. Branzi, Scuola di non architettura, in “Casabella”, n. 397, 1975 G. Canella, Opinioni sulla tredicesima Triennale, in “Casabella – Continuità”, n. 263, 1960 Campo urbano: interventi estetici nella dimensione collettiva urbana, catalogo della mostra a cura di L. Caramel (Como, luoghi vari, 21 settembre 1969), Editrice Nani, Como 1969 G. Celant, Senza titolo, in “In”, n. 2-3, 1971 Chiacchiere nella conchiglia, in “Abitare”, n. 82, 1970 Compasso d’oro 1954- 1984, Electa, Milano 1985 R. Dalisi, Advocacy design, in “ In”, n. 12 Milano 1974 R. Dalisi, Designer dentro, designer fuori, in “In”, n. 10-11, 1973 R. Dalisi, Scheletri metodologici in fuga, in “In”, n. 9, 1973 R. Dalisi, Tecnica povera e produttività disperata, in “Casabella”, n. 382, 1973 179


R. Dalisi, Tecnica povera in rivolta, “Casabella”, n. 365, 1972 R. Dalisi, Tecnica povera. La funzione del pressappoco nell’universo della precisione, in “Casabella”, 386, 1974 G. D’Amato, Il design dell’altra avanguardia, in “Op. cit.”, n. 56, 1983 A. De Angelis, L’uso della città, in “Progettare in più”, n. 3, 1974 A. De Angelis, Per un’architettura eventuale, in “Progettare in più”,n. 2, 1974 R. De Fusco, Una storia dell’ADI, Franco Angeli, Milano 2010 P. Deganello, Un cacciavite , in “In”, 10-11, 1973 Design in Italia, 1950-1990, a cura di S. Casciani, G. Di Pietrantonio, Politi editore, Milano 1991 E. Di Raddo, Anni 70: l’Arte dell’impegno. I nuovi orizzonti culturali, ideologici e sociali nell’arte italiana, Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2009 Dibattito critico, di E. Mari con E. Facchinelli, in “L’erba Voglio”, n. 16, 1974 Documento n. 1, 30 Maggio 1968, a cura dell’Associazione Pittori e scultori di Milano, riportato in “L’uomo e l’arte”, n. 5-6, agosto- settembre 1971 G. Dorfles, I pericoli del do it yoursef, in “Progettare in più”, n. 2, 1974 G. Dorfles, Iconologia e nuove iconi, in "Lineastruttura" n. 1-2, 1967 G. Dorfles, Le "Nuove Iconi" e la "civiltà del consumo", in “Op. cit.”, n. 1, settembre 1964 U. Eco, Che cosa ha fatto Mari per la Biennale di San Marino, in “Domus”, n. 453, 1967 U. Eco, Dibattito sulla triennale, in “Casabella”, n. 333, 1969 Eurodomus, in “Domus”, n. 486, 1970 Eurodomus 2 – A Torino, in “Domus” n. 463, 1968 F. Fabbrizzi, Opere e progetti di scuola fiorentina, 1968-2008, Alinea Editrice, Firenze 2008 R. Gargiani, B. Lampariello, Superstudio, Edizioni Laterza, Bari 2010 S. Gargiani, Archizoom associati 1966 – 1974. Dall’onda pop alla superficie neutra, Mondadori Electa, Milano 2007 Gli Archizoom e il loro "Dressing Design”, in “L’Uomo Vogue”, agosto-settembre 1972 G. Gramigna, Plastica per la massa o per l’elite?, in “Ottagono”, n. 13, 1969 V. Gregotti, I. D. Story 1945-1951, in “ Casabella”, n. 370, 1972 V. Gregotti, I. D. Story 1952-1964, in “Casabella”, n.371, 1972 V. Gregotti, I.D. Story 1965-1971, in “Casabella”, n. 372, 1972 Global Tools, Documento 1, in “Casabella” , n. 377, 1973 C. Guenzi, La Triennale occupata, in “Casabella”, n. 326 1968 Il design o è plusvalore culturale o non è design, dialogo con E. Mari di J. Capella, in “Domus”, n. 791, 1997 Il soggiorno e le sue attrezzature, in “Abitare”, n. 82 ,1970

180


Italy: the new domestic landscape, a cura di E. Ambasz ( New York, the Museum of Modern Art) Centro Di, Firenze 1972 La cultura dell’abitare, il design in Italia 1945-2001, a cura di G. Bosoni La poltrona gonfiabile, “Abitare”, n. 62, 1968 Lasciati mettere nel sacco, “Abitare” n. 82, 1970 U. La Pietra, Abitare la città, Allemandi editore, Milano 2011 U. La Pietra, Editoriale in “Progettare in più” , n.1, 1973 U. La Pietra, Editoriale, in “Progettare in più”, n. 2, 1973 U. La Pietra, I gradi di libertà, “Progettare in più” n. 2, 1974 U. La Pietra, Il desiderio dell’oggetto, in “Progettare in più”, n.1, 1973 U. La Pietra, Ipotesi progettuale, l’uso del sistema disequilibrante, in “In”, n. 2- 3, 1971 U. La Pietra, L’uso della città, in “Progettare in più”, n. 3, 1974 E. Mari, Dibattito sulla triennale, in “Casabella”, n. 333, 1969 E. Mari, Funzione della ricerca estetica, Edizioni di Comunità, Milano 1970 E. Mari, Proposta di comportamento, in “NAC”, n. 8-9, 1971 E. Mari, Testo introduttivo di Nuova Tendenza 3, in “Domus”, n. 423, 1965 Maestri del design, Conversazioni, a cura di D. Duva, Bruno Mondadori Editore, Milano 2005 A. Mendini, Didattica dei mestieri, in “Casabella”, n. 377, 1973 A. Mendini, Editoriale in “Casabella” n. 349, 1970 A. Mendini, Radical design, in “Casabella”, n. 367, 1972 F. Menna, Design, comunicazione estetica e mass media, in “Edilizia moderna”, n. 85, 1965 Metti una tigre in casa, in “Casa Vogue”, n. 3, 1969 A. Natalini, Com’era ancora bella l’architettura nel 1966, in “SpazioArte”, n. 10-11, 1977 A. Natalini, Spazio di coinvolgimento, in "Casabella" n. 326, 1968 P. Navone, B. Orlandoni, Architettura radicale, in “Documenti Casabella”, Milano 1974 Nuove proposte per la lavorazione del marmo e del vetro, in “Domus”, n. 420, 1964 A. Pansera, A. Grassi, L’Italia del design: trent’anni di dibattito, Ed. Marietti, Genova 1986 A. Pansera, A. Grassi, L’Italia del design: trent’anni di dibattito, Ed. Marietti, Genova 1986 A. Pansera, Storia del disegno industriale italiano, Laterza, Roma 1993 A. Pansera, Storia e cronaca della Triennale, Longanesi, Milano 1978 R. Pedio, Enzo Mari designer, Dedalo, Bari 1980 G. Pettena, Radicals, architettura e design 1960-75, Il Ventilabro, 1996 Pierluigi Spadolini, Architettura e sistema, a cura di G. K. Koenig, Edizioni Dedalo Bari 1985 A. C. Quintavalle, Enzo Mari, Università di Parma, Csac, 1983 F. Raggi, Radical Story, in “Casabella”, n. 382, 1973

181


Rassegna della produzione, in “Abitare”, n. 68, 1968 P. Restany, Enzo Mari e le cose, in “Domus”, n. 458, 1968 P. Restany, Il colpo di Kassel, in “Domus” n. 467, 1968 L. Ricci, Ricerche per una città non alienata, in “Lineastruttura”, n. 1-2, 1967 "Safari":un soggiorno nel soggiorno, in “Abitare”, n. 72, 1969 L. Savioli, Ipotesi di spazio, G&G Editrice, Firenze 1973 E. Sottsass, Proposta per la lavorazione a mano della porcellana, catalogo della mostra, Galleria Danese, Milano 1974 Sul caucciù, in “Domus”, n. 480,1969 Superstudio, Dall’industria al tecnomorfismo, in “Necropoli” n. 6-7, 1969-1970 Superstudio, Dal catalogo degli istogrammi la serie Misura ,in “Domus”, n. 517, 1972 Superstudio, Design d’evasione e d’invenzione, in“Domus”, n. 475, 1969 Superstudio, Distruzione della città, in “In-Argomenti e immagini di design”, n. 5, 1972 Superstudio, In-arch, istituto nazionali [sic!] di architettura, Roma, Palazzo Taverna, 20-23 marzo 1978, Centro Di, Firenze 1978 Superstudio, La distruzione dell’oggetto, in “In”, n. 2-3, 1971 Superstudio, Le dodici città ideali, in "Casabella", n. 361, 1972 Superstudio, Salvataggi di centri storici italiani, propiziatori alla fortuna delle vostre città, in “In”, n. 5, 1972 Superstudio, Tipologia didattica, in “Casabella”, n 378, 1973 Superstudio, Utopia, Antiutopia, Topia, in “In”, n.7, 1973 N. Strada, Il manto e la pelle,in “Domus”, n. 531, 1974 T. Trini, Abitare l’abito,in “Domus”, n. 510, 1974 T. Trini, “Campo urbano” a Como, in “Domus”, n. 480, 1969 T. Trini, Le immersioni, in Globo tissurato, 1965- 2007, a cura di U. La Pietra, Alinea editrice, Firenze 2007 T. Trini, Masaccio a UFO, in “Domus”, n. 466, 1968 V. Vercelloni, In morte della Triennale, in “Il Confronto”, n. 6, 1968 V. Viganò, Le prospettive, in “Interni”, numero speciale per la XIV Triennale, 1968 L. Vinca Masini, Arte programmata, in “Domus”, n. 422, gennaio 1965 M. Vitta, Il progetto della bellezza, il design fra arte e tecnica , 1851- 2001, Einaudi, Torino 2002 Zucca, in “Domus”, n. 482, 1970

182


Sitografia www.gruppoenne.it www.munart.org www.labiennale.org www.giannipettena.it www.educational.rai.it/lezionididesign/ www.ugolapietra.com www.atcasa.it www.vincenzosacchetti.wordpress.com www.cristianotoraldodifrancia.it www.andreabranzi.it www.archphoto.it www.pluginlab.it architetturaradicale.blogspot.it

183


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.